26.11.2019 Views

54

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

U2

NOEL

GALLAGHER

GRAMMY

2018

EMMANUEL

HORVILLEUR

DANIEL

MELERO

BANDALOS

CHINOS

DUA LIPA

ISSN 2344-9276 · Año 5 · Nº 54 · Enero 2018

Argentina: $80 · Recargo interior: $3.5

Vivo

FESTIVAL BUE

JAMIROQUAI

LOS ESPÍRITUS

NTVG

MALUMA

CNCO

Selena

Gomez


LIAM GALLAGHER

Sideshows

TEATRO VORTERIX

14 MARZO DE EN

EL

ANDERSON .PAAK

& THE FREE NATIONALS

METRONOMY

ZARA LARSSON OH WONDER

OH WONDER

14 MARZO DE EN NICETO CLUB

EN NICETO CLUB

15 MARZO TEATRO VORTERIX

DE EN

EL

EN NICETO CLUB

15 MARZO DE EN NICETO CLUB

DAVID BYRNE

LCD SOUNDSYSTEM

VOLBEAT

19 MARZO TEATRO GRAN REX

DE EN

EL

20 MARZO TEATRO VORTERIX

DE EN

EL

TEATRO VORTERIX

21 MARZO DE EN

EL

BILLBOARD | ENERO, 2018


“ El punk nos hizo

ver que las cosas

podían ser de

otra manera, que

podías pelearla”,

dice Bono de U2

(pág. 18)

Desde la izquierda:

Adam Clayton, Bono,

The Edge y Larry

Mullen Jr.

Contenidos

INTRO

7 ¿Qué lanzamientos habrá en

2018?

NOTAS

24 Grammy 2018, la previa

38 Un pleno a Camila Cabello

62 Bodas de Oro: Jimi Hendrix –

Axis: Bold as Love

ENTREVISTAS

40 Noel Gallagher

47 Sparks

48 Bandalos Chinos

50 Emmanuel Horvilleur

52 Daniel Melero

54 Bicicletas

EMERGENTES

58 Fonso, Rinco, Río Pardo y Dat

García

VIVO

66

68

70

71

72

No Te Va Gustar y Café

Tacvba

Festival BUE

CNCO y Maluma

Jamiroquai

Los Espíritus

REVIEWS

74 Vetusta Morla, Fabiana

Cantilo, Neil Young, Tom

Chaplin y más

CHARTS

77 Ed Sheeran y Beyoncé,

tomados de la mano

EN LA TAPA

Selena Gomez,

fotografiada por

Ruven Afanador

en exclusiva para

Billboard

FOTOGRAFÍA POR JOE PUGLIESE

BILLBOARD.COM.AR

3


Redes

CEO

Jorge R. Arias

STAFF EJECUTIVO

Ana Belén Arias Juan Pedro Dondo Santiago Torres

EDITORIAL

DIRECTORA DE ARTE/PRODUCCIÓN

Ana Belén Arias

COORDINADOR GENERAL

Santiago Torres

EDITOR

Matías Ayerza

PRODUCTOS DIGITALES

Paulina Ricci

Jota Ayerza

DISEÑO & MULTIMEDIA

Nicolás Bernal

Gabriel Romero Day

COMERCIALIZACIÓN Y MARKETING

DIRECTOR COMERCIAL

Juan Pedro Dondo

COORDINADOR EJECUTIVO

Leandro Dahlman

PUBLICIDAD

comercial@seditores.com

0810 444 ABC1 (2221)

Ejecutiva de cuentas

Paula Alfaro

SUSCRIPCIONES

Micaela Messina

suscripciones@seditores.com

0810 444 ABC1 (2221)

ADMINISTRACIÓN

Fernanda Guerricagoitia

COLABORADORES

DISEÑO Juan Maldonado · Mariana Baca Urquiza

CORRECCIÓN María Luz Merani

TRADUCCIONES Jorge Luis Fernández

COLABORAN EN ESTA EDICIÓN Alejandro Panfil, Ilán Kazez, Juan Manuel

Pairone, Luciano Lahiteau, Patricio Cerminaro, Santiago Máscolo,

Sergio Marchi y Tomás San Juan.

DISTRIBUCIÓN Brihet e Hijos S.A. / Agustín Magaldi 1448 (C1286AFH)

/ 4301-3601 (líneas rotativas)

DISTRIBUCIÓN EN EL INTERIOR D.G. P. (Distribuidora General de

Publicaciones S.A.) Alvarado 2118 / C.A.B.A.

IMPRESIÓN FP Compañía Impresora. Antonio Beruti 1560, B1604BNP

Florida Oeste, Buenos Aires, Tel.: 011- 4760-2300

Billboard Argentina es una licencia de ABC1 Sociedad

de Editores. Carlos Pellegrini 1672, Martínez

Tel: 0810 444 ABC1 (2221) · comercial@seditores.com ·

info@billboard.com.ar · www.billboard.com.ar

PRESIDENT John Amato

VP, CONTENT Ross Scarano

VP CHARTS & DATA DEVELOPMENT Silvio Pietroluongo

CREATIVE DIRECTOR Shanti Marlar

VP BUSINESS DEVELOPMENT & LICENSING Andrew Min

EXECUTIVE DIRECTOR OF CONTENT AND PROGRAMMING FOR LATIN MUSIC AND

ENTERTAINMENT Leila Cobo

Billboard Argentina 2018. Prohibida la reproducción total o parcial de los

artículos sin la previa autorización del director. El material periodístico es de

absoluta responsabilidad de sus autores. RNPI: 5349798

4 BILLBOARD | ENERO, 2018




Intro

Camila Cabello,

fotografiada en

Los Ángeles por

Miley Morbey.

EL SUBE Y BAJA

PROMESAS DE AÑO NUEVO

ARRANCÓ EL 2018 Y, A PESAR DE HABER UN MUNDIAL, NADA OPACARÁ EL LANZAMIENTO DE

NUEVOS ÁLBUMES. A CONTINUACIÓN, DIEZ PROYECTOS ESPERADOS PARA ESTA TEMPORADA.

1 Camila Cabello

La ex Fifth Harmony tendrá su

bautismo de fuego como solista

con la entrega de su primer trabajo

de estudio, Camila, que saldrá el

12 de enero. La cantante armará

equipo con Charli XCX para la

canción Scar Tissue y con Ed Sheeran

para The Boy.

2 Jack White

El guitarrista adelantó hace poco

que su nuevo álbum será bizarro.

El trabajo que sucederá a Lazaretto

(2014) sería editado durante el

primer semestre de este año.

3 Arctic Monkeys

El bajista de los Arctic Monkeys ,

Nick O’Malley, confirmó que el

grupo de Sheffield, Inglaterra, empezó

a grabar en septiembre. Con

este álbum, el sexto del grupo, cortarían

una racha de cinco años sin

nuevas canciones.

4 Selena Gomez

“Este año [por 2017], entregué mi

corazón a la música. No se trató

de números ni de charts, sino de

lo que podía innovar con mi música”,

dijo Selena Gomez a Nick

Grimshaw en entrevista con BBC

Radio 1. “No es un quizás, habrá

un álbum”, confirmó luego al periodista

cuando le preguntó sobre

su 2018.

5 Ariana Grande

La intérprete de Side to Side reveló

en sus historias de Instagram que

está trabajando duro en su cuarto

álbum de estudio. Será el primer

set de música nueva desde el atentado

en Manchester, que ocurrió

durante su concierto.

6 Lali

Durante el 2017 entregó dos singles

y videos (Una na y Tu novia). Además,

agotó dos shows en el Luna

Park, terminó en el puesto N° 21

del ranking anual en el Billboard

Social 50 y ganó dos premios en

los MTV EMAs 2017. El 2018 será

el año en el que abrirá para Katy

Perry en la Argentina y entregará su

tercer álbum de estudio.

7 The 1975

Music for Cars será su nuevo álbum,

y si podemos confiar en la cuenta

de Instagram de su frontman, Matt

Healy, el trabajo incluirá una canción

llamada Jesus Christ 2005 God

Bless America.

8 Gorillaz

Jamie Hewlett reveló que en 2018

saldrá el sucesor de Humanz. “Generalmente,

tenemos un recreo de

cinco años entre cada disco, pero

esta vez dijimos: ‘¿Saben qué? Seguiremos

en marcha porque hay

muchas ideas para más álbumes’”.

9 Tini

En noviembre de 2017, la cantante

viajó a Los Ángeles para terminar

de grabar su segundo trabajo discográfico

que saldrá este año. Aunque

todavía no tiene fecha de lanzamiento,

sabemos que incluirá Te

quiero más, su último single, junto

al cantante venezolano Nacho.

10 Maluma

El colombiano entregará en el

primer trimestre de 2018 su nuevo

álbum F.A.M.E., que incluirá

las canciones Corazón, Vitamina

(Ft. Arcángel) y su último single,

GPS, con French Montana.

Jimmy Page confirmó que se

lanzará “material inédito”

de Led Zeppelin el año que

viene. Será por los festejos

del 50° aniversario de la

formación de la banda.

Adelantó que habrá “más

sorpresas”.

A los 27 años, murió

Jonghyun, cantante de la

banda de K-pop SHINee.

Fue encontrado inconsciente

en su departamento de Seúl,

luego de que la hermana

alertara a la policía; ella

había recibido un mensaje

de despedida del músico.

Chano apuesta fuerte

a su carrera solista: se

presentará en el Luna Park

el próximo 3 de mayo. Las

entradas están disponibles

a través de TicketPortal.

BILLBOARD.COM.AR

7


Ser

“ Ya se rompieron esos prejuicios

sobre las compañías”

Mientras apuesta por un sonido

que dialoga con lo internacional,

el cuarteto dejó la independencia

y firmó contrato con Sony Music

Argentina. Su nuevo single, Sola, le

sienta bien al verano y adelanta su

tercer álbum de estudio.

POR JOTA AYERZA

cuando una canción es lanzada a comienzos

de la primavera, se anota enseguida en la

carrera por ser el tema del verano. Arranca a la

delantera si tiene una melodía pegadiza y repite

mucho una palabra. Si le sumamos un videoclip

con un viaje en ruta hacia alguna playa donde la

gente baila felizmente, se empieza a ver la meta

de llegada. Aunque su resultado estará condicionado

por la rotación en las radios, la cantidad

de streams en Spotify y las reproducciones

del video en YouTube.

Sola, el nuevo single de Ser, cumple en gran

parte con esta fórmula. La letra rápidamente se te

sube a la cabeza e incluye un video –con la actriz

Cumelén Sanz como protagonista– en las playas

del Parador Eco Beach en Santa Clara del Mar.

La canción es el primer adelanto de su tercer

álbum de estudio, que saldrá en 2018. “Estamos

muy contentos con el primer feedback que tuvimos,

nos sorprendimos. Nos ayuda para cuando

salga el álbum completo”, contó Fede Berdullas a

Billboard. Criaturas sucederá a Aterrizar, su trabajo

del 2012 producido por Tweety González.

En esta ocasión fue Diego Blanco, de Los

Pericos, quien tomó los controles dentro del

estudio. “Veníamos de un disco muy del palo

del rock nacional. Diego le dio frescura a nuestro

sonido. Estamos más modernos, estas canciones

dialogan más con lo que está pasando

afuera”, explicó el frontman. Los bronces hacen

a la canción propia de un verano en la playa,

detalle que Berdullas confiesa como obra de su

flamante productor. “Es una canción tracción a

sangre y los vientos la alivianan. Fue una idea

genial”, concluyó.

La música latina tuvo su mejor temporada y

se la relaciona con el verano, ¿hubo alguna

tentación de jugar con los ritmos del reggaetón

o el trap?

- No, no nos pasó. Pero el verano pasado,

estando de gira, se me pegó Reggaetón lento y

dije: “Esa canción está muy bien hecha”. Tiene

un gran estribillo, bien producido. No estoy en

contra del género; si me gusta una canción, me

gusta y listo. Me interesa todo el costado de la

producción, saber desde dónde están bajando

los sonidos, cómo forman el audio. Después, la

canción es de cada uno.

Ustedes vivieron la etapa anterior a las plataformas

de streaming, ¿están encariñados

con los nuevos formatos?

- Antes había casi un solo lugar para toda la

música, hoy el juego se abrió. Lo más interesante

es que estas nuevas plataformas te atrapan. Spotify

me encanta, puedo estar horas escuchando

música, descubrí muchas cosas.

¿Habrá colaboraciones en este nuevo álbum?

- Hay, pero más que nada de instrumentistas.

Colaboran percusionistas de Los Pericos y Los

Cafres, muy copado. Después tenemos un feat

con Zeta T, que aporta una cuota urbana al disco

y está muy bueno. Me hubiese gustado hacer algo

con Dante o los IKV, pero bueno, ahora están

con sus proyectos solistas.

Fueron independientes por un tiempo

largo, ahora son parte de Sony Music Argentina,

¿qué cambios notás?

- Más que nada tenemos un alivio en muchas

cuestiones que te sacan tiempo. Además del

acompañamiento, que es muy importante. Damián

[Amato, presidente de Sony Music Cono

Sur] es un tipo muy humano, es gente muy piola.

Se puede hablar de música. Ya se rompieron esos

prejuicios sobre las compañías.

GENTILEZA SONY MUSIC

8 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

9


Chano 2018:

disco nuevo y

Luna Park

La cita con el excantante de Tan Biónica será

el próximo 3 de mayo.

Durante una presentación para fans y prensa el 19

de diciembre pasado en un galpón de Chacarita –donde interpretó

los temas Naistumichiu, Carnavalintro y Claramente–,

Chano anunció un nuevo show para este año. El excantante

de Tan Biónica presentará su nuevo material en el Luna

Park el 3 de mayo.

Desde que se lanzó como solista, Chano entregó cuatro

singles: los previamente mencionados y Para vos (Naistumichiu

y Claramente fueron lanzados en 2017, y Carnavalintro

es de 2016). Además, durante el evento anunció el lanzamiento

de un tema nuevo para el 19 de enero, llamado La

noche. “Antes, lo mío en Tan Biónica era puramente creativo,

nunca me ocupé de otra cosa –le dijo después a Clarín–. Así

que esto me ayudó a ponerme las pilas, a rescatarme, porque

tengo que estar muy concentrado para encararlo”.

Será la primera vez que Chano vuelva al Luna Park desde

los cuatro shows de Tan Biónica en 2015. Esta vez lo hará

acompañado de su nueva banda, conformada por Martín

Pomares (guitarra y dirección artística), Mariano Campoliete

(guitarra y ukelele), Manu Pineda (teclados), Cristian Borneo

(batería), Pablo Ielasi (bajo) y Juan Bruno (guitarra). Las

entradas están disponibles a través de TicketPortal.

GUIDO ADLER

10 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

11


James Blunt

“ Ed Sheeran

me ayudó un

montón”

El británico cerró el 2017 con álbum

nuevo, una gira con el autor de

Shape of You y hasta una canción

para Donald Trump. Ahora se

prepara para su nueva gira mundial,

The Afterlove Tour, que lo traerá el

24 de febrero al Luna Park.

POR JOTA AYERZA

los artistas también se cansan, se les pueden

agotar las ideas y se aburren. Quizá sea

por eso que James Blunt modifica a menudo su

información de Wikipedia. “Cambio mi edad o

pongo que toqué el órgano en la boda real del

duque y la duquesa de Cambridge. Lo mejor es

cuando me preguntan al respecto”, comentó al

teléfono el británico. Además de para despistar

a fans y periodistas, le sirve para distenderse y

que aparezcan de nuevo las ideas.

A principios de 2017, condensó dos años de

giras y escritura en su sexto álbum de estudio,

The Afterlove, con el que llegará en febrero de

2018 a la Argentina. Pero antes de desembarcar

en Latinoamérica, usó su tour como telonero de

Ed Sheeran por Inglaterra como globo de ensayo

para sus nuevas canciones.

“Gran parte del álbum lo grabé en la ruta,

hasta en habitaciones de hoteles. Para mí fue

muy divertido, no sé si lo fue para el del cuarto

de al lado”, contó con alguna risa. Ante cada

pregunta, Blunt no puede evitar un comentario

ocurrente o humorístico. “No hay que tomarse

todo tan en serio. Cuando algo es real para vos,

lo sabés y listo”, reflexionó.

Al grabar durante la gira, Blunt se reencontró

con el sentimiento de sinceridad y espontaneidad

que tiene un artista cuando escribe sus primeras

canciones. “Eso, sumado a la experiencia

de todo lo recorrido… por eso salió un gran

álbum”, terminó de explicar.

Estuviste de gira con Ed Sheeran mucho tiempo,

¿qué tipo de relación desarrollaron?

- Es un gran amigo, una persona muy talentosa.

Hemos hechos canciones juntos y hasta

nos hemos ido de vacaciones. Girar con Ed es

un gran honor, porque hoy en día es el artis-

ta masculino más importante del mundo, así

que aprovecho cada minuto con él. Al mismo

tiempo, fue muy útil estrenar mis canciones

con su audiencia. Me ayudó un montón para

saber cuáles tocar cuando vaya a Buenos Aires

o cualquier otra ciudad de mi gira internacional.

Llamaremos a esta gira The Afterlove Tour,

pero realmente debería ser llamada Greatest

Hits Tour. Tocaré solo un par de mis canciones

nuevas, porque sé que cuando la gente paga un

ticket para mis conciertos quiere escuchar todos

los temas que conoció por la radio: You’re

Beautiful, Goodbye My Lover y1973 estarán en

mis conciertos.

Entonces, ¿no te cansás de cantar tus hits?

- Por supuesto que no, es un placer. Me encanta,

son las canciones que la gente más disfruta.

Por ejemplo, cuando hago Goodbye My

Lover, todo el público empieza a cantarla y se

vuelve algo único. El concierto no sería lo mismo

sin eso.

Sos conocido por apoyar causas sociales

y ambientales, ¿qué rol juega un artista

cuando se suma?

- Creo que no toma ningún rol en particu-

lar, es decir, que seas un artista no significa que

sepas algo más que cualquier otra persona. Por

ejemplo, en este nuevo álbum tengo una canción

inspirada en Donald Trump [Someone Singing

Alone]. Habla de cuando los políticos tratan

de generarle miedo a la gente para separarla.

No debe ser así. Yo viajé por todo el mundo,

y la gente se une en sus diferencias. No importa

que sea negra, blanca, mujer, varón, gay o heterosexual.

Cuando toco en un concierto, todos

estamos en el mismo lugar, conectados a través

de la música, compartiendo nuestras emociones,

y eso me inspira con solo pensarlo. Todavía

no escribí nada sobre el medioambiente, se me

hace más difícil bajar ese sentimiento.

Además de tus hits, ¿qué habrá en el Luna

Park en febrero?

- No seré solo yo con mi guitarra cantando

canciones tristes. Estaré con mi banda completa.

Así que habrá una producción más roquera

en el show. Ya tengo las canciones nuevas aceitadas,

porque giré durante seis meses con ellas,

y se les sumarán todos mis hits. El Luna Park

de Buenos Aires es uno de mis lugares favoritos

para tocar en el mundo, recuerdo muy bien mi

último show allí.

JIMMI FONTAINE

12 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

13


Una buena

lección

A través de Chordana Play, Casio

ofrece una aplicación gratuita

para aprender a tocar teclados de

manera simple y divertida.

gracias a la aplicación chordana play

desarrollada por Casio, el mundo tendrá muchos

más tecladistas. La app se destaca por

desplegar notas en tiempo real en la ventana

del teclado. La novedad es que se puede practicar

en cualquier momento y lugar solo con un

smartphone. También se puede usar un cable de

audio para conectar un teclado compatible a tu

smartphone o tablet, y practicar mediante las teclas

iluminadas y las lecciones progresivas.

Chordana Play incluye 50 canciones, pero

también tiene la opción de añadir archivos

MIDI; de esta manera, la aplicación genera

partituras y detecta los acordes, lo que hace

más fácil aprender a tocar el piano con las dos

manos. Cada usuario puede buscar archivos

MIDI mediante el navegador de su dispositivo y

después importarlos a Chordana Play. Además,

se pueden importar archivos MIDI desde un ordenador

personal a través de iTunes.

Con los archivos MIDI permite seleccionar las

pistas a reproducir con ambas manos, o bien se

puede asignar la melodía a la mano derecha y los

acordes generados por la aplicación a la mano izquierda.

Otras opciones disponibles son ralentizar

el tempo, transponer la partitura a una clave que sea

más fácil de reproducir y, gracias a la función de repetición

A-B, practicar al ritmo que cada uno tenga.

Además, un sistema de puntuación permite

realizar un seguimiento de la mejora en las

habilidades. El teclado virtual que aparece en el

dispositivo inteligente da la posibilidad de realizar

una lección en tres pasos mientras se sigue

la partitura y el rodillo de piano. La función de

puntuación hace que tocar una canción a la perfección

sea incluso más divertido.

GENTILEZA TODOMUSICA

14 BILLBOARD | ENERO, 2018


DESAFÍA LAS EXPECTATIVAS.

Palillos Premium que marcan la diferencia.

©2018 Avedis Zildjian Company

Distribuidor Autorizado ZILDJIAN en Argentina: TODOMUSICA S.A. | Av. Warnes 2280, Capital Federal | www.todomusica.com.ar

BILLBOARD.COM.AR

15


Industria

Federico Lauría

CEO · LAURÍA DALE PLAY

“ La combinación

de detalles hace

al éxito”

Desde el management desarrolló

la carrera de Axel. Hoy, como

promotor y empresario, impulsa el

crecimiento de Lauría, la compañía

que durante 2017 produjo el Pop Up

Festival y los shows agotados de

Maluma, Residente, Carlos Vives, J

Balvin, Miguel Bosé, CNCO o Bad

Bunny, entre otros. “Me emociona ver

el crecimiento de un artista, ahí está

nuestro trabajo”.

“Quedate, podés opinar”, le sugiere

Fede al fotógrafo que acaba de retratarlo.

Esa invitación resume su estilo

y su método de trabajo. Acostumbrado

a estar del otro lado del escenario, hoy, a sus

36 años, los flashes lo ponen incómodo, aunque

ya no les puede escapar. Razones hay. Lauría Producciones

acaba de cerrar un año inolvidable. Durante

2017, realizó una serie de recitales agotados

que fortalecieron un presente que lo entusiasma.

“Pienso como mánager, no como promotor. Me

imagino cómo me gustaría que traten a mi artista.

Creo que por eso somos muy distintos a los otros

jugadores del mercado”. A los conciertos de música

latina y urbana hay que sumarles una camada

de artistas españoles y mexicanos como Pablo Alborán,

Vanesa Martín, Melendi, Ha*ash o Carlos

Rivera, que construyeron su carrera en el país de

la mano de él. Ahora, la apuesta se redobla. “En

2018 tenemos grandes planes con otros tipos de

contenidos, como la Feria de Lego, Elvis Sinfónico,

obras de teatro e infantiles”, anticipa y agrega

con orgullo.

16 BILLBOARD | ENERO, 2018


TUTE DELACROIX

¿Cuál fue la clave para crecer esta temporada?

- Lo mejor que tengo es mi equipo. Es la razón

de nuestro crecimiento. Cuento con dos

pilares fundamentales, como son mi socio Tito

[Leconte] y Marian [Mariana Badino]. Me soportan

a mí y llevan mi filosofía de trabajo al

resto del equipo, que por suerte la tomó como

propia. Creo que la combinación de los detalles

hace al éxito. El detalle del detalle es fundamental.

Estar pendientes de lo que sea dentro de un

concierto, de la interacción con el medio, hasta

de la carrera del artista. ¡Lo único que cambiaría

es el nombre de la empresa, pero no me

dejan! [Risas]. Sí, lo sufro, encima es una doble

responsabilidad, porque si falla cualquier cosa,

está mi apellido ahí.

¿Cómo seleccionás los proyectos?

- El foco fue siempre desarrollar una nueva

camada de artistas y que se expandan. Fuimos

tomando diferentes géneros, elegimos y construimos

desde ese lugar. Apostar a la nueva generación,

como también a los infantiles, tiene

que ver con la idea de llevar al off-line las cosas

que funcionan bien de manera on-line. Los Pica

Pica, por ejemplo, son una locura. Son como los

Rolling Stones para los chicos. Nuestro trabajo

está en identificar contenidos de alta penetración

digital, como pueden ser Las canciones de

la granja, y traducirlos en venta de tickets reales.

Las decisiones que se toman entre el mánager,

el promotor y el artista son fundamentales para

sus carreras. No hay que sobreexigirse ni saltar

etapas. Todos los artistas con los que trabajamos

fueron creciendo paso a paso. Está en nosotros

elegir los precios y los lugares adecuados. Detrás

de cada paso hay un motivo y a su vez un plan

para el siguiente paso.

¿Cómo es tu relación con los medios?

- Respetamos muchísimo a todos los medios,

tanto digitales como tradicionales. Una radio

tiene tanta importancia como un medio on-line.

Es una combinación de todo. Cada canal tiene su

peso y su relevancia. Para construir una carrera

a largo plazo no alcanza con la comunicación

propia del artista, aunque tenga millones de seguidores.

Buscamos trabajar en equipo con los

medios y que se generen beneficios para todos.

Hoy el público quiere más contenido y nosotros

podemos ofrecer a los medios ese contenido:

accesos a una prueba de sonido, un backstage

o un meet & greet. Exigimos mucho porque los

cuidamos y no cambiamos ni una coma de lo

acordado. Para nosotros es fundamental nuestra

relación con los aliados, tanto con los medios

como con los sponsors, que nos han acompañado

este año en nuestra plataforma y nos volvieron

a elegir para el año próximo. Somos la cara y el

alma de los artistas en el territorio en el que trabajamos,

y no podemos hacerlos quedar mal. Los

cuidamos como si fueran nuestros.

Las productoras ahora también publican

contenido.

- Todos somos un medio y vamos creciendo

como generadores de contenido. Nosotros somos

parte del todo y como productora tenemos acceso

a contenido diferencial de cada show y de cada

artista. El artista en sí mismo lo es. Su apoyo en la

comunicación de los conciertos es fundamental,

porque hoy el público busca y espera ese contacto

directo con ellos. Por eso producimos material y

contenido audiovisual para que compartan apenas

bajan del escenario, y nosotros lo replicamos.

Estamos aprendiendo y asumiendo también

nuestro rol como comunicadores.

¿Cuál de todos los shows que produjeron

este año te sorprendió más?

- Nos encantó la experiencia y el resultado

del Festival Pop Up. Lo queríamos medir en

un lugar controlable y cómodo como el Luna

Park. Buscamos diferenciarnos de otros festivales

no solo a través del contenido, sino también

con el dinamismo y la estética que usamos.

La dinámica del festival funcionó a través

de hosts y activaciones como hilos conductores

para que el público disfrute de un evento

sin baches, entretenido y tan enérgico como

es este target en particular. Por otra parte, lo

de Bad Bunny fue el caso de un artista que

muy pocos habían visto. La velocidad con la

que se propaga todo ahora, combinada con la

aparición en escena de un género y un artista,

hizo que un nicho como el trap se expandiera

de una manera que cruza a todos los niveles

sociales. Cuando lo escuchás en la calle, en un

colegio, una fiesta privada de un country o el

boliche de moda es porque algo grande va a

pasar. Lo mismo nos ocurrió con Maluma.

¿Cómo está el mercado y la competencia con

otras productoras? ¿Hay lugar para todos?

- El mercado de a poco se va ordenando. El

tiempo va poniendo todo en su lugar y creo que

hay lugar para todos siempre. Además, es bueno

que haya competencia cuando es sana. Para

el año que viene tenemos proyectos con otras

productoras con las que nos llevamos muy bien.

Con Move y Preludio, por ejemplo, la relación

es estupenda y nos potenciamos a la hora de

hacer cosas juntos. Para cambiar la dinámica de

cómo viene funcionando la industria, es fundamental

que se sinceren los costos y lo que se

paga por los artistas.

Hubo casos de giras mal planteadas y eso

afecta sobre todo al propio artista. Pero no es

solo una cuestión de dinero. El que lo evalúa así,

ya lo ha sufrido. Los artistas, las agencias y los

managers están entendiendo que hay que elegir

bien a sus socios estratégicos a largo plazo. Jamás

vamos a trabajar un artista por pagar muy por

encima de los demás y, sobre todo, de lo que sea

justo para todas las partes. Nuestra manera de

trabajar es presentar una propuesta racional y

mostrar un plan de acción completo. Llegamos

a un acuerdo y avanzamos. Ponemos todo sobre

la mesa. Los números son números. Si alguien

ofrece mucho más, entonces va a achicar los

costos de producción, o va a aumentar el precio

de los tickets o no te va a poder cumplir con estas

condiciones. No hay muchas más variables.

Ahora hay una nueva generación de empresarios,

managers e incluso artistas que entienden y valoran

tener socios que sean sus ojos y sus oídos en

un país y un mercado sobre todo tan importante

como el nuestro. Me entiendo mucho en ese lenguaje

porque estuve de ese lado y probablemente

vuelva a estar en algún momento.

Los artistas hoy tienen más control en sus

carreras, información y, por ende, poder

de decisión. ¿Cambiaron los roles?

- Cada artista es diferente. Siguen estando

aquellos que les dan el poder y la decisión de sus

negocios a sus managers. Soy de la idea de que el

artista manda arriba del escenario y el mánager

abajo, siempre consensuando todo. Para eso se

necesita confianza. Yo creo que las tres patas son

fundamentales: mánager, artista, discográfica.

Defiendo y respeto a las compañías. Es una pata

que puede potenciar una carrera, y los equipos

te dan soporte en cada país que se presentan.

Detrás de un gran éxito, siempre hay una buena

canción y siempre hay también una buena estrategia

y trabajo detrás.

¿Cómo ves el fenómeno del boom latino

en el mundo?

- El crecimiento de la música latina, con el

trap y el urbano, fue muy rápido y exponencial, y

trascendió las clases sociales, además de las fronteras.

La música latina tiene que aprovechar las

puertas y los espacios que se abrieron. Este año

temas como: Despacito, Felices los 4, La bicicleta,

Mi gente y Reggaetón lento protagonizaron la escena

musical internacional.

¿Qué espectáculo te hubiese gustado

hacer?

- Hubiese soñado hacer Queen o producir una

gira de Sandro por toda América ¡y cerrar en el

estadio de Banfield, nuestro barrio! [Risas].

BILLBOARD.COM.AR 17


“ESTOS SON TIEMPOS

PARA DEFENDER

LO QUE CREÉS”

18 BILLBOARD | ENERO, 2018


Desde la izquierda:

Adam Clayton,

The Edge, Bono

y Larry Mullen Jr.

fotografiados el 1°

de diciembre en

Nueva York.

U2 no se contenta con una gira masiva y un álbum en el N° 1: la banda aún quiere cambiar el mundo.

POR JASON LIPSHUTZ · FOTOGRAFIADOS POR JOE PUGLIESE

BILLBOARD.COM.AR

19


mientras un operador de saturday night

Live avisa que es casi hora de salir a escena,

Bono golpea metódicamente un megáfono con

la bandera norteamericana pintada. Al subir al

escenario, avista un tímido pedido de silencio al

público; ahora está a la izquierda, esperando en

las sombras el final del comercial. Saoirse Ronan,

la estrella irlandesa americana del reciente film

Lady Bird, oficia por primera vez como anfitriona

del SNL y levanta los pulgares a la banda. The

Edge sonríe y devuelve el gesto, pero Bono parece

no haberse dado cuenta. Sigue golpeando el

megáfono. “Damas y caballeros, U2”. La audiencia

ruge, la canción empieza y se escucha la voz

de Kendrick Lamar: “Benditos sean los sucios

ricos –sermonea mientras las letras animadas se

leen en la pantalla–, porque suyo es lo que donan…

como su dolor”.

Así es como arranca la nueva canción de U2,

American Soul, con un monólogo del rapero

más importante de esta generación. Bono se

queda quieto hasta la última palabra, después

lleva el megáfono a sus labios y duplica la palabra:

“Doloooor”. Se mueve entre las sombras un

par de beats más antes de ocupar el centro del

escenario, y no mucho después grita el estribillo:

“You! Are! Rock’n’roll! Came here looking

for American soul!”.

La primera aparición de U2 en ocho años en

Saturday Night Live es el debut en vivo de American

Soul, un mensaje de unidad del reciente álbum

número 14 de la banda, Songs of Experience.

La performance se armó con la típica meticulosidad

del grupo. Según The Edge, los cuatro músicos

hicieron múltiples visitas a la sala de control

de SNL para perfeccionar el balance de sonido y

ensayaron sus riffs en el vestuario momentos antes

de salir a tocar. Es una gran performance de

U2, y los músicos quieren que sea significativa.

Están encaminados a otro N° 1 y ya acumularon

300 millones de dólares con la gira de uno de los

más grandes álbumes de rock, The Joshua Tree;

pero como siempre, van por más. “Poné las manos

en el aire, sostené el cielo. / Puede ser tarde,

pero aún hay que intentarlo”, canta Bono.

Hacer dinero es bueno y hace bien, pero U2

preferiría cambiar el curso de los acontecimientos

mundiales. Y la banda cree poder hacerlo.

“No solo en los Estados Unidos, sino en Europa

y en todo el mundo, hay un giro al extremismo

–afirma Bono en una de varias conversaciones

telefónicas entre Billboard y los miembros de

U2–. Siento que así es el tiempo en que vivimos,

y somos la banda indicada para [decir] eso”. No

hay duda en su voz. El grupo sintió que debía

reconstruir Songs of Experience luego del Brexit

y las elecciones presidenciales estadounidenses:

curar el mundo es parte de su misión.

Bono blandió su megáfono rojo, blanco y azul

durante el reciente tour, en el cual U2 interpretó

completo su clásico álbum de 1987, The Joshua

Tree. El artefacto “lleva las vocalizaciones a un

plano completamente distinto –nota The Edge–,

con connotaciones de protesta social y activismo,

en una canción que pone el foco en los Estados

Unidos y nuestra visión del país”. Aquel tour les

recordó a sus fans cuán jodidamente político era

el álbum. Canciones como Bullet the Blue Sky y

Mothers of the Disappeared encontraban a Bono,

una ascendente estrella de rock en sus veintipico,

usando sus letras para vituperar a Ronald Reagan

y las luchas centroamericanas patrocinadas por

los Estados Unidos. “A veces, la arrogancia de la

juventud es un componente esencial para ir adelante

–dice The Edge–. La claridad de tener 22

años y opiniones firmes es ahora más rara, porque

quien te echa atrás sos vos mismo. Vos sos tu

propio enemigo”.

U2 nació de los conflictos que rodearon a sus

integrantes. Cuando el grupo se formó, en 1976,

Irlanda estaba en el medio de una intensa disputa

nacionalista, tratando de recuperarse del período

más violento en su historia. “Nuestra banda

nació durante el punk rock de los 70, en una

Dublín destrozada –relata Bono–. Mucha gente

debía abandonar la ciudad para encontrar trabajo.

El Dublín donde crecí era una ciudad enojada.

El punk nos hizo ver que las cosas podían ser

de otra manera, que podías pelearla”.

Los miembros de U2 –Bono, The Edge, el bajista

Adam Clayton y el baterista Larry Mullen

Jr., que viajaron por primera vez a los Estados

Unidos cuando apenas tenían 19 y 20 años, con

el tour Boy, de 1980– definieron y redefinieron a

la banda sobre el trasfondo de eventos mundiales

durante los últimos 40 años. Este es el grupo

que gritó contra la violencia sectaria en Irlanda

en Sunday Bloody Sunday, de 1983; el que usó

One, de 1992, para meditar sobre la reunificación

alemana y contribuir a la lucha contra el sida con

las regalías en las ventas; el que vio al single de

2000 Walk On convertirse en el himno no oficial

del post 11 de septiembre.

Los Estados Unidos continúan siendo extremadamente

amables con los nativos de Dublín,

cuyo Songs of Experience movió el equivalente

a 186.000 unidades discográficas en su semana

debut, según Nielsen Music, un impresionante

arranque en 2017. Las estadísticas cuentan la historia

de su longevidad: la banda es solo la cuarta

en colocar números uno en los 80, 90, 2000 y en

la presente década, y es la tercera en grupos detrás

de los Beatles y los Rolling Stones. “Les dan

esperanza a otras bandas que están empezando

–dice Ryan Tedder, el líder de One Republic, que

coprodujo nueve canciones de Experience–. Si

escribís el tipo de canción que refleja los mecanismos

de la humanidad y la vida, podés durar

cuanto quieras”.

Treinta años después de The Joshua Tree, los

miembros de la banda son estadistas adultos que

reflexionan sobre cómo relacionarse con un país

presidido por Donald Trump. “Extrañamente,

no creo que Experience hubiera sido el mismo

álbum sin Trump amenazando con volar el mundo

en un tuit”, dice Bono. Cuando el grupo habla

sobre el presidente y la nueva política, hay una

suerte de lucha para responder lo inexplicable.

Las letras de Bono no tienen la furia contenida

con que Lamar se lanza sobre la injusticia social

en DAMN., ahora nominado para Álbum del

Año en los Grammy. Meses antes del lanzamiento

de American Soul, Lamar usó un sample de la

colaboración en su propia canción XXX, que forcejea

con el costo de la violencia y la hipocresía

norteamericana (“Pero es Norteamérica honesta

o se revuelve en el pecado”, rapea).

U2 exploró temas similares durante décadas,

más específicamente en The Joshua Tree. En una

cultura donde las bandas de rock ya no provocan

debates profundos, la banda sabe que no es el

mensajero adecuado para el tipo de crítica social

que propone Lamar; en vez de eso, está alentando

a los estadounidenses a que miren por encima

de su hombro. “En nuestra visión global, algo ha

cambiado desde The Joshua Tree, y es el tema de

nuestro reciente trabajo: no existe más un ‘ellos’,

hay un ‘nosotros’ –dice Bono–. Es muy fácil dividir

en partidos políticos y demonizar a la otra

parte. Estos son tiempos para defender lo que

creés, seguro. También puede ser un buen tiempo

para escuchar y tratar de entender aquello

que piensa quien está a tu lado, en vez de denostarlo

porque te resulta ofensivo”.

Durante su descanso, a los músicos les gusta

debatir: sobre política, sobre música y sobre

cómo Irlanda estuvo participando para ser anfitriona

de la Copa Mundial de Rugby en 2023

(“Ese es un tópico caliente en nuestra banda”, ríe

Bono). El cuarteto también debate el futuro de su

industria. U2 giró intensivamente para promocionar

cada uno de los álbumes que editó en este

siglo, y Bono admite que el grupo sacó su mayor

provecho de los shows. La banda lanzó Songs of

Experience en plataformas digitales –incluso en

sociedad con Spotify para un minidocumental,

U2 in America, que se estrenó en sincronía con el

disco– de un modo mucho más tradicional que el

empleado en 2014 para Songs of Innocence. Este

último álbum será recordado por las estrategias

promocionales que utilizó la banda: cayó por sorpresa,

y de manera gratuita, en las playlists de los

usuarios de iTunes. El CEO de Apple, Tim Cook,

lo llamó “el lanzamiento más grande de todos los

tiempos”, pero fue criticado como un error colosal.

El alboroto que causó el lanzamiento opacó la

crítica de las canciones, un grandioso y vulnerable

pastiche de recuerdos infantiles de los integrantes

del grupo. Durante los últimos tres años,

20 BILLBOARD | ENERO, 2018


“Este puede ser un buen

tiempo para escuchar y

tratar de entender aquello

que piensa quien está a tu

lado, en vez de denostarlo

porque te resulta

ofensivo”, dice Bono.

BILLBOARD.COM.AR

21


22 BILLBOARD | ENERO, 2018

“La claridad de tener 22

años y opiniones firmes

es ahora más rara,

porque quien te echa

atrás sos vos mismo”,

dice The Edge. Arriba,

desde la izquierda:

Clayton y Mullen.


los músicos hablaron bastante sobre el fiasco

iTunes, y ahora miran hacia atrás con una mezcla

de lamento, perplejidad y vulnerabilidad. Bono

recuerda que el grupo tenía un plan tradicional

de lanzamiento para Innocence, pero a último

momento optaron por la aventurada estrategia de

Apple. “De todos los grandes abusos a los derechos

humanos en 2014, no sé dónde situar a este”,

dice. The Edge usa un tono más mesurado: “Pese

a las críticas que recibimos por cruzar la raya con

las cuentas de los usuarios de iTunes, hemos tenido

(y esto no fue muy publicitado) un montón de

agradecimientos por organizar este regalo”.

Según The Edge, en la gira de 2015 por Songs of

Innocence, Mullen descubrió a más de un fan entre

la multitud que era ajeno al catálogo de clásicos,

pero sabía de memoria las nuevas canciones.

Y The Edge nota que algunas reseñas han reevaluado

el disco bajo una luz más positiva. Quizás

la peor pérdida que sufrió el grupo con Songs of

Innocence fue en la radio: el single principal, The

Miracle (of Joey Ramone), fue presentado en un

comercial de Apple TV, al estilo del hit de 2004

Vertigo, en consonancia con el lanzamiento del

disco, pero la animada canción de pop rock acabó

siendo el primer single de U2 que en 20 años ni

siquiera arañó el Billboard Hot 100. El delicado

balance entre la radio y el género fascina a Bono.

En 2017, las canciones de rock que cruzaron al

top 40 incorporaron hip hop (Believer, de Imagine

Dragons) y funk pop (Feel It Still, de The Man).

¿En qué clase de radio comercial encaja un

nuevo álbum de U2? Colaboraciones recientes

con Lamar y Kygo, la estrella de EDM que remixó

You’re the Best Thing About Me, de la banda,

insinúan un interés por los nuevos sonidos

–Bono reconoce que el hip hop es un espacio

creativamente interesante y dice que artistas

como Lamar y Chance the Rapper son “sorprendentes

e inspiradores”–. Pero no hay nada en

Experience que llegue tan lejos como Something

Just Like This, el hit electro pop de Coldplay con

The Chainsmokers. En lugar de eso, U2 apostó

a un regreso a las raíces: el canto en la gloria de

Get Out of Your Own Way recuerda el hit de 2000

Beautiful Day, mientras Best Thing es un arrollador

corte de dance rock que alcanzó el N° 5 en

el chart Hot Rock Songs. “No importa cuánta

innovación o experimentación haya, queremos

escribir canciones que suenen bien en la radio

–explica Bono–. Hay un poco de punk rock en

nosotros que nos recuerda cómo empezamos:

‘No aburras, andá al estribillo’”.

Los miembros de U2 adorarían que los fans

memoricen algunos de los nuevos estribillos

para cuando arranque el tour Experience + Innocence

en Tulsa, Oklahoma, en mayo próximo.

(El debut en ventas de Songs of Experience fue

impulsado por una promoción de álbum más

tickets para la gira 2018). Con un balance de hits

clásicos y nuevas canciones en su set, el tour tiene

la nada envidiable tarea de seguir un retorno

al álbum más amado de la banda. Originalmente,

Desde arriba, en sentido horario: La pantalla gigante utilizada para la gira The Joshua Tree, en San Diego el 22 de

septiembre; Jared Leto (derecha) presenta el Global Icon Award a U2 durante los MTV Europe Music Awards en

Londres, en noviembre; U2 tocando el 2 de diciembre en Saturday Night Live.

se suponía que U2 iba a dar dos o tres shows en

2017 para conmemorar el 30° aniversario de The

Joshua Tree: terminó haciendo 51 presentaciones

para 2,7 millones de personas, según Billboard

Boxscore. El cuarteto apreció la oportunidad de

revisitar el álbum en la gira, con cuidado de que

su primer tour retrospectivo no los convirtiera

en un “número nostálgico”. Los shows de The

Joshua Tree se incluyeron en el primer festival

moderno norteamericano con participación del

grupo, el Bonnaroo, en junio último –U2 disfrutó

la experiencia y abrió la puerta a más festivales

en el futuro–, con una impresionante pantalla de

video de 60 metros, con visuales de su antiguo

colaborador, el fotógrafo Anton Corbijn. “No recuerdo

bien el momento cuando salió The Joshua

Tree –cuenta Clayton–, porque fue un año maravilloso,

[nosotros] simplemente pasábamos los

días y los shows tocando al máximo de nuestras

habilidades. Siento que me perdí lo importante

que fueron esas canciones para la audiencia”.

El día posterior a Saturday Night Live, The

Edge está tranquilo porque American Soul sonó

(y se vio) impactante. Basados en las respuestas

positivas del show y el efecto que busca causar el

grupo, los gráficos usados durante la performance

bien podrían incorporarse al próximo tour.

“Es parte de lo que sentimos sobre las canciones:

son experiencias audiovisuales”, dice. Cuando

la gira Songs of Experience se cierre a finales de

2018, el grupo tendrá la agenda en blanco. “Creo

que nos alejaremos por un tiempo de los escenarios”,

afirma Clayton. Tarde o temprano, la banda

volverá a los estudios; The Edge dice que ya está

“trabajando en nuevas ideas y composiciones”,

aunque no es seguro dónde esas canciones acabarán,

eventualmente.

Quizás U2 redondea el año 2020 sacando a la

ruta All That You Can’t Leave Behind, al cumplirse

sus 20 años. Quizás la banda saque otro proyecto

durante la era Trump, o quizás no. Treinta

años después del álbum que define al grupo para

muchos fans, U2 trata de grabar música que se

conecte intuitivamente con la gente al tiempo

que hable de eventos mundiales. Quizás así sea

siempre la banda. “Para el lugar y la época en que

salió, The Joshua Tree anduvo mucho mejor de lo

que cualquiera hubiera anticipado en 1987 –dice

Mullen–. Me gustaría creer que las estrellas volverán

a alinearse algún día, quién sabe”.

BILLBOARD.COM.AR

23


Desde la izquierda:

Khalid, SZA y Michaels

fotografiados el 23

de septiembre en El

Cortez Hotel & Casino

en Las Vegas.

LA

PREVIA de

LOS GRAMMY

24 BILLBOARD | ENERO, 2018


La 60ª entrega anual de

los premios Grammy

se realizará este 28 de

enero. Los nominados

a Mejor Artista Nuevo

Khalid, SZA y Julia

Michaels avizoran los

mejores momentos (y

los más incómodos)

que les esperan.

Por

BROOKE MAZUREK

Fotografiados por

ERIC RAY DAVIDSON

BILLBOARD.COM.AR

25


¿qué estás haciendo aquí? vení

a la cama con nosotros”, dice una

pícara Julia Michaels. Mientras

Khalid y Michaels intercambian

historias dentro de una suite de

penthouse situada en el centro de

Las Vegas, SZA se plantó en un

banco en la mitad de la habitación.

“Me detengo un momento –explica

la artista de R&B nacida como Solána

Imani Rowe–. Me voy a quedar

aquí para que la energía no se

disperse”. Los tres artistas llegaron

esta tarde de septiembre para hablar

sobre la edición número 60 de los

premios Grammy, donde son serios

candidatos en múltiples categorías,

incluyendo Mejor Artista Nuevo.

Y aunque es una oportunidad para

disfrutar al máximo de los logros

del último año, también tienen que

calcular las presiones del éxito, la

celebridad y el reconocimiento.

Esto vale especialmente para

SZA, cuya abuela de 90 años está en

su mente esta noche. De joven, a la

abuela de SZA (que narra el segundo

álbum de su nieta, el laureado

Ctrl) le prometieron una campaña

promocional que finalmente le

fue entregada a una compañera.

“Nunca volvió a ser la misma tras

eso”, dirá por la noche SZA, después

de que Khalid y Michaels salgan a

promocionar su trabajo en la radio,

en coincidencia con sus apariciones

en el festival musical iHeartRadio

ese fin de semana. “Desearía ganar

un Grammy antes de que se muera

–confiesa–. Quiero sobresalir en

algo, no tener miedo. Ahora que estoy

aquí, pienso que su importancia

me atemoriza un poco”.

El peso de esa importancia se

vuelve obvio cuando el grupo discute

la entrega de premios de febrero

último y cómo terminó: con

Adele en el escenario sosteniendo

otro Grammy a Disco del Año y

concediendo que para muchos fans

el trofeo le pertenecía a cierta visionaria

del R&B. “¿Qué mierda tendrá

que hacer Beyoncé para ganar el

premio a Disco del Año?”, se preguntó

la superestrella británica más

tarde en el salón de prensa. Khalid,

Michaels y SZA coinciden, como

dice Khalid, en que “la representatividad

en la música está cambiando”

–y que, como agrega Michaels,

cada vez tiene menos que ver con el

género–. Y que sus ascensos, en varios

sentidos, son representativos de

los caminos que se abren a artistas

que están remodelando la cultura y,

también, los Grammy.

Criado como hijo único de una

madre cuya carrera militar lo obligó

a un estilo de vida nómade, Khalid,

de 19 años, se estableció como la

Revelación del Año del American

Teen, una mezcla de folk, R&B, pop

y teclados ochentosos que captura

la soledad y el amor en la era

digital. Dentro de unos días estará

cantando Location, que alcanzó el

puesto Nº 16 en el Billboard Hot

100, en el show apertura de Lorde

en Manchester, Inglaterra. “Cuando

estaba en segunda línea, recuerdo

haber tuiteado: ‘Quiero ir a

los Grammy’. Así que de ganar un

Grammy, el quinceañero que llevo

adentro estará feliz”, dice.

Para Michaels, de 23, que creció

en California y pasó años coescribiendo

hits pop como Sorry de Justin

Bieber y Hands to Myself de Selena

Gomez, la decisión de ponerse

en el foco, con el lanzamiento de

su EP Nervous System, solidificó su

estatus como una fuerza influyente

del mainstream pop en una vena

más instrospectiva. “Estuve en álbumes

que fueron nominados, estuve

en Grammy los últimos tres años,

pero competir por tu propia cuenta

es mucho más surrealista”, dice.

SZA, de 26, nacida en Missouri

y criada como musulmana en

Nueva Jersey, extendió la noción de

lo que constituye el R&B en Ctrl,

una reflexión personal sobre el autodescubrimiento

donde asevera,

de un modo directo y espontáneo,

el control de su sexualidad. Y aún

así, la posibilidad de ser reconocida

con un premio parece tan frágil

que admite con un susurro: “Es una

bendición”.

¿Qué habría pensado tu padre

del camino que abriste en tu

carrera?

- Khalid: Justamente hoy pensaba

que estaría muy orgulloso de lo que

soy. Creo que no tuvo la oportunidad

de ver mi lado creativo, y estoy

seguro de que le habría encantado.

A medida que crezco, a medida que

dejo de ser un adolescente para ser

más un hombre, más veo la cara de

mi padre reflejada en mi rostro.

DAMN., de Kendrick Lamar,

y Divide, de Ed Sheeran, son

los favoritos para Álbum del

Año. ¿A cuál elegirían si resulta

nominado?

- Michaels: No creo poder elegir.

Trabajé con Ed en ese disco y su

punto de vista es muy claro. Básicamente,

me senté a escribir un par

de melodías y él las llenó con lo que

estaba sintiendo sobre su novia y

sus vínculos. Él siempre ha hecho

cosas sinceras, y lo mismo Kendrick.

Ambos son únicos; cada uno

es innovador a su modo.

- SZA: No conozco personalmente

a Ed, pero me encantan él y

su música. En cuanto a Kendrick

(compañero del sello Top Dawg),

he visto su modo de trabajar y es

un genio. Dot no toca ningún instrumento,

pero diseñó y produjo

su propio álbum. Desde el inicio,

es decir… eso es mucho. Es muy

increíble. No he visto a nadie que

haga eso excepto quizás Frank

[Ocean]. Es la persona más inspiradora

que conocí en mi vida.

- K: El álbum de Kendrick fue

necesario, especialmente en 2017,

con el mundo y los Estados Unidos

puestos en un lugar donde no deberían

estar. Y es alguien parecido

a mí, un afroamericano, con mucha

integridad, entereza, conciencia. Me

gusta que utilice su espacio privilegiado

para ayudar a otra gente.

“El álbum de Kendrick fue necesario,

especialmente en 2017, con el mundo y los Estados

Unidos en un lugar donde no deberían estar”.

–khalid

- SZA: Y aún así, su sonido vuela.

Eso es lo loco. Es un material caliente.

Él consigue ser un activista

con un Disco de Platino, es muy

raro. Nina Simone hablaba sobre

esto, sobre la responsabilidad que

tenemos como artistas de reflejar el

momento, y siempre sentí que no

sabía cómo mierda hacerlo. Pero

Kendrick, no sé qué piensa de lo

que hace. Creo que simplemente le

brota de los poros.

Cuestiones raciales y de género

han sido temas de discusión

en las últimas entregas de

premios Grammy. ¿Creen que

las mujeres y la gente de color

no están debidamente representados

en la industria?

- S: No lo creo, hay toneladas de

mujeres y artistas negros. La cuestión

es: ¿llaman la atención una vez

que están en la superficie? Hoy, el

hip hop vende más que la música

pop. Sabemos dónde se origina, no

es un secreto. El tema es que cuando

alguien que hace hip hop no se

parece a mí, de golpe es innovador.

Y no, no lo es. Ha habido música así

en los últimos cien años.

- K: Para mí, la representatividad

en la música está cambiando. Siento

que ahora el hip hop y el R&B,

como dice SZA, están tan vivos, tan

dominantes, al punto de que influencian

a otros. Y está bueno.

- S: Es una gran paradoja para mí.

Tenés un pie en el lugar donde Issa

Rae dijo: “¡Estoy en esto para toda

la gente negra!” [en los premios

Emmy]. Pero también es como si

dijera: “Estoy en esto para toda la

gente copada”. A veces me siento

culpable, porque no quiero hacer

las cosas solo para la gente negra.

Pero hay algo así, onda: “Puede ser

que esta noche mis amigos no se

sientan representados”, y tenés que

agitar por ellos.

- K: Creo que como oyentes estamos

aceptando el hecho de que la

música ya no tiene una imagen.

- M: Sí, se está desgenerizando.

- S: ¡Sí! Esa es la palabra: “desgenerizando”.

Es como que todo

está convergiendo del modo más

hermoso.

- K: Es como mirarme al espejo:

un chico negro pequeño, gordito,

cantando lo que le viene en gana.

Para la gente que está entre mis influencias,

pero también para usar el

26 BILLBOARD | ENERO, 2018


“ Cuando otras personas

hacen hip hop pero lucen

distinto a mí, de pronto

son innovadoras. No, no

lo son. Han pasado cosas

similares en los últimos

cien años”. –SZA

R&B y el soul como influencias. Yo

adoro el pop de los 80 y 90. Percibo

que la música está cambiando, y eso

nos engloba a todos. Nosotros somos

el cambio. Nosotros tenemos el

poder de cambiar las cosas.

¿Cuál es el mejor consejo que

recibieron de otros artistas?

- M: Trabajé con Linkin Park no

hace mucho. Tiendo a tomar las

cosas muy seriamente y a ser un

tanto controlador. Cuando Chester

[Bennington], Mike [Shinoda] y

Brad [Delson] estaban en el estudio,

la pasaban bárbaro. Bromeaban.

Hicieron eso toda la vida, pero

entraron al estudio y fue como si

entraran por primera vez. Estar allí

fue revelador. Antes de subir al escenario

me da una especie de pánico.

Pero estuve pensando acerca de

cuánta diversión se puede tener.

- K: Recientemente tuve una conversación

con Mac Miller y él me

dijo que no puedo hacer feliz a todo

el mundo, y que a veces necesito

tiempo para mí. Necesito tiempo

para ser humano y no permitir que

las distracciones y lo que está fuera

de mí me obstruyan para dejar de

hacer lo que normalmente hago.

¿Qué hay de Lorde? ¿Qué

aprendiste de ella?

- K: Encontrarte con tus influencias

es definitivamente lo más duro,

porque pueden ser las personas más

divinas o todo lo que no esperabas.

Pero ella fue todo lo que esperaba

y más aún. Tiempo atrás, antes de

lanzarme, ella me dijo que yo estaba

en la misma posición que ella un

par de años atrás. Fue fiel a sí misma

y la rompió. No tuvo miedo de

salir y ponerse a bailar. Amo eso.

Khalid.

¿Creen haberse habituado a ser

figuras reconocidas?

- K: Yo hago lo mismo de siem-

BILLBOARD.COM.AR

27


SZA.

pre. No me gusta salir. Prefiero juntarme

con amigos, ver Netflix, escuchar

música. Quiero seguir siendo el

que soy y rodearme de la gente que

quiero. Nunca busqué eso de “Ya

que está toda esa gente observándome,

ahora tengo que ser cool”.

- M: No sé si alguna vez te terminás

habituando a las sesiones de

fotos y las promociones. Pero voy

a decirte que no hay nada como

el amor incondicional que recibís

de un fan. Yo estaba en Francia un

par de días atrás posteando cosas

en Instagram cuando me encontró

una chica y se puso a llorar. Ahí es

cuando descubrís que esa chica, que

por ahí vive del otro lado del mundo,

está muy afectada por lo que

hacés. Ella siente que me conoce.

Escribiste cosas que son muy cercanas

a sus sentimientos, y creo que a

eso aspiramos: a hacer que la gente

sienta a un nivel más profundo.

- K: Es algo maravilloso.

- M: Yo soy supersensible, así que

siempre que alguien quiere venir a

darme un abrazo, digo onda “¡Vení

aquí!”. Y siempre termino con algún

resfrío, pero no me importa.

- S: Mi sistema inmunológico no

aguanta nada, pero es peor perderse

un buen recibimiento que contagiarse

algo.

¿Lo sentís como un peso?

- S: Estuve durmiendo en un

futón con una persona que apenas

conocía hace dos años, así que esto

es una situación completamente

distinta. Es interesante que de golpe

seas considerado alguien valioso.

- K: Es un buen sentimiento.

- S: Pero me confunde un poco.

¿Cómo no era valioso antes de

todo esto? ¿Y ahora soy valioso?

Entonces pensás “Ok, estoy bien.

Todavía voy a seguir comiendo del

piso, no me voy a poner loción y

haré las mismas cosas que antes”.

Y todas esas cosas siguen pasando.

Pero nunca hubiera pensado que

iban a considerarme alguien valioso.

No era popular en la secundaria;

no tenía amigos.

- M: Yo tampoco. Recibí enseñanza

en mi casa.

- K: Yo salía y entraba de las instituciones;

todo era temporario. Perdí

amistades. Y siempre estaba presente

el tema del valor. Mientras creaba

el álbum tuve que dar un paso atrás

y decir “Debo amarme a mí mismo”.

Sigo en la lucha, buscando la autoaceptación.

Tengo 19 años y aún

aprendo cosas sobre mí y sobre la

energía que no quiero alrededor.

- M: Creo que todos estamos en

lo mismo.

28 BILLBOARD | ENERO, 2018


GRAMMY 2018:

LOS CANDIDATOS

En otro año dominado por el choque de titanes (un sabio del pop británico, un genio

rapero de Compton), aún hay espacio para sorpresas en las máximas categorías del

Grammy, ya sean íconos que se volvieron confesionales (Jay-Z, Lady Gaga), exestrellas

adolescentes que maduraron (hola, Harry), raperos ascendentes o, claro, Taylor Swift.

se está volviendo un escenario

familiar: la batalla mayor de los

premios Grammy enfrenta a una

reverenciada estrella británica con

la realeza del hip hop. En 2016,

esos puestos los ocuparon Adele y

Beyoncé, con un final favorable a

la primera, que se llevó el Grammy

a Mejor Álbum y dio un discurso

lacrimoso y apologético en el que

reconoció lo que la mayoría pensaba:

que el políticamente recargado

Lemonade de Queen Bey –un testimonio

“monumental”, “poderoso” y

“al desnudo”– merecía el triunfo.

Este año, una contienda similar

parece haberse instalado para Mejor

Álbum, Mejor Canción y Mejor

Artista Nuevo. En una esquina está

Ed Sheeran, un firme favorito de los

Grammy que en 2017 devino en el

primer artista en tener dos singles

simultáneamente en el top 10 del

Billboard Hot 100. En la otra punta

se encuentra Kendrick Lamar, cuyo

DAMN. es el álbum más aclamado

de 2017 y quien es considerado la

voz cantante en el contencioso clima

sociopolítico actual.

La batalla Sheeran-Lamar puede

dominar la edición número 60 de

los Grammy, pero no será la única.

Este año, Harry Styles, Miley Cyrus

y Kesha dejaron atrás su imagen de

ídolos adolescentes con álbumes

maduros que fueron bien recibidos

por la crítica. Jay-Z y Lady Gaga

Por ALAIN LIGHT

abordaron temas personales, y una

nueva generación de raperos (Migos,

Rae Sremmurd y Lil Uzi Vert,

entre otros) señaló la siguiente fase

en la evolución del hip hop. Una mirada

a través de las cuatro grandes

categorías en los premios de 2017

revela un año lleno de sorpresas,

desilusiones y nuevos comienzos.

ÁLBUM DEL AÑO

Sheeran acumuló nominaciones

que rondan los dos dígitos (y en

2016 ganó por Canción del Año con

Thinking Out Loud). Lamar tiene

más trofeos a su nombre (siete contra

dos de Sheeran), pero ninguno

en las categorías generales.

Más allá de eso, Divide, de Sheeran,

y DAMN., de Lamar, deberían

trenzarse en las nominaciones.

Uniéndose a esos favoritos, Melodrama,

de Lorde, es otra apuesta fuerte:

aunque no anduvo bien comercialmente,

está considerado un arriesgado

y ganador paso adelante respecto

de su exitoso debut (Pure Heroine,

2013). 4:44, de Jay-Z (un cuidado

álbum confesional de un verdadero

ícono), podría darle el tardío reconocimiento

en una categoría para la

que nunca estuvo nominado (esto

mientras el exclusivo lanzamiento

en el canal de streaming TIDAL no

limite su audiencia).

No se descarta la influencia de dos

de los más poderosos artistas narrativos

del año. El intimista Joanne, de

Gaga, tuvo tibias reseñas, pero posee

la impronta de Mark Ronson y cerró

un año en que la cantante ganó un

montón de corazones con su triunfal

performance en el Super Bowl,

la revelación de su batalla contra la

fibromialgia y el lanzamiento de su

aclamado documental de Netflix,

Gaga: Five Foot Two. Y con We Got

It from Here...Thank You 4 Your Service,

A Tribe Called Quest ofreció un

regreso inesperado y contundente,

grabado con Phife Dawg antes de

su muerte en 2016 –regreso que es,

como Q-Tip y compañía anunciaron,

su proyecto final–.

Por otro lado, Harry Styles, inspirado

por el rock clásico de Bowie

a Badfinger, tuvo una destacable

transformación desde sus años con

One Direction. La parafernalia de

Bruno Mars pudo roquear con 24K

Magic, lo mismo que The Weeknd

con Starboy. Miranda Lambert, con

su poderoso álbum doble The Weight

of These Wings, fue la apuesta

más fuerte del año en Nashville.

Aunque Metallica nunca fue nominado

en una categoría general,

Hardwired… to Self-Destruct fue

ampliamente considerado como un

sólido retorno a las raíces. Entre los

contendientes de rap, Everybody,

de Logic, y I Decided, de Big Sean,

fueron grandes hits con buena recepción

crítica. Y en cuanto a quién

puede ocupar el puesto alternativo

que Sturgill Simpson ocupó en

2017, los favoritos son The Nashville

Sound, de Jason Isbell (el raro lanzamiento

indie que ocupó el primer

puesto en el chart de álbums country),

y Pure Comedy, de Father John

Misty, ambos con respaldo para ser

grandes contendientes.

CANCIÓN DEL AÑO

Con casi cinco mil millones de

escuchas en streaming y cuatro millones

de visitas en video, Despacito,

de Luis Fonsi (con Daddy Yankee

y, en el remix, Justin Bieber), fue

la sensación del año. Honrar a la

primera canción en español que alcanzó

el Hot 100 desde Macarena (y

que empató por más semanas a One

Sweet Day de Mariah Carey y Boyz

II Men en el N° 1) sería la oportunidad

para que la Academia de

Música reconozca el impacto cada

vez mayor de la música latina en el

mainstream. Otros que picaron en

punta a lo largo del año fueron Shape

of You, de Sheeran, y Humble, de

Lamar. Al menos uno de los dos hits

de Mars, That’s What I Like y 24K

Magic, merece la corona. La avasallante

Sign of the Times, de Styles,

podría ser reconocida como un

fuerte single debut. Y entre los votos

para Nashville, Body Like a Back

Road, de Sam Hunt –que alcanzó la

cima del Hot Country por ni más ni

menos que 34 semanas (y cruzó al

top 10 del Hot 100)–, tendría el mayor

empujón en esta categoría.

Desde ahí, los mayores singles

del año cubrieron un amplio rango

de estilos. El suceso masivo de

Rae Sremmurd con Black Beatles y

Migos con Bad and Boujee hacen

imposible de ignorar el nuevo gen

del rap hecho en Atlanta. Malibu,

de Miley Cyrus, epitomizó el renacimiento

del rock setentoso del sur

californiano, y The Weeknd entregó

dos grandes tracks, Starboy y I Feel

It Coming. La improbable (pero

altamente exitosa) combinación de

The Chainsmokers y Coldplay en

Something Just Like This alienta a un

montón de votantes; mientras Believer,

de Imagine Dragons, podría ser

la representante del rock moderno.

Y aunque Look What You Made Me

Do polarizó opiniones, no hay que

subestimar el poder de Taylor Swift

(¿alguna otra canción generó más

debate este año?).

COMPOSICIÓN DEL AÑO

Sheeran con Shape of You (escrita

con un equipo que incluyó al

productor Steve Mac) y Lamar con

Humble (acreditada a Lamar y Mike

WiLL Made-It) pueden también enfrentarse

por el honor en composición,

y muchos otros competidores

a Canción del Año pueden unírseles:

Styles y un equipo liderado por

el productor Jeff Bhasker por Sign

of the Times, Mars y su combo (incluyendo

a los equipos de produc-

BILLBOARD.COM.AR

29


ción Shampoo Press & Curl y The

Stereotypes) por That’s What I Like

o 24K Magic, Cyrus y su colaborador

Oren Yoel por Malibu, y Hunt

junto a Zach Crowell, Shane McAnally

y Josh Osborne por Body Like

a Back Road.

La competencia más dura puede

provenir de canciones con mensajes

oportunos (o atemporales). La vulnerabilidad

de Gaga en Million Reasons

(coescrita por Hillary Lindsey

y Ronson, y considerada la apuesta

más fuerte en Joanne) es su mayor

chance a una nominación importante.

1-800-273-8255, de Logic,

escrita por Arjun Ivatury y con los

vocalistas Alessia Cara y Khalid, fue

un ambicioso comentario sobre la

prevención del suicido que alcanzó

el N° 3 del Hot 100.

Otros nuevos artistas con chances:

James Arthur, cuyo Say You

Won’t Let Go (de Arthur, Neil

Ormandy y Steve Solomon) fue

la balada suave del año; y Julia

Michaels, cuyo Issues, escrito por

Justin Tranter y los productores

Benny Blanco y Stargate, la posicionó

como una nueva gran voz.

Y nuevamente, no descuidemos a

Swift, esta vez por Better Man, una

canción que escribió para sus amigos

de Little Big Town.

MEJOR NUEVO ARTISTA

Sin un indiscutible artista renovador

(como Chance the Rapper el

año pasado), esta es la categoría

más difícil, pero varios casos interesantes

merecen nominación. Michaels

parece una apuesta segura: su

historial como escritora de hits para

Bieber, Selena Gomez y Gwen Stefani,

antes de su propio lanzamiento,

solidifica su reputación como

“verdadera” artista. Khalid, que

ganó como Mejor Artista Nuevo en

los Video Music Awards de MTV,

puede ser un favorito también: su

American Teen sobresalió entre los

álbumes de R&B del año junto a

Ctrl, de SZA, otra posible nominación.

El género que concentró a más

artistas jóvenes fue el hip hop, desde

estrellas del “mumble rap” como

Lil Yachty y Lil Uzi Vert hasta fuertes

contendientes del chart como

Logic y MC Post Malone. El guiño

hacia alguno de ellos señalaría el

reconocimiento de la academia a lo

que verdaderamente fue “nuevo” en

el año que pasó.

Julia Michaels,

candidata a

Mejor Nuevo

Artista.

30 BILLBOARD | ENERO, 2018


TM Play es una nueva plataforma digital de streaming de

videos y eventos en línea. Encontrá fácilmente a todos

tus artistas favoritos en un solo lugar, clínicas gratuitas,

coberturas y masterclasses.

WWW.TMPLAY.COM.AR

/TMplayOficial @ tmplayoficial TMPlay Oficial


EN 2017 METIÓ CUATRO

SINGLES EN EL HOT 100, LANZÓ

UN SHOW DE NETFLIX Y TUVO

UN TRASPLANTE DE HÍGADO.

¿CÓMO ES ENTONCES QUE LA

ESTRELLA, QUE HA BATALLADO

LA ANSIEDAD, DE GOLPE PARECE

TAN ZEN? (AYUDA: NO ES SOLO

SU NUEVO CACHORRITO).

Por BROOKE MAZUREK

Fotografiada por RUVEN AFANADOR

Selena G


Gomez, fotografiada

el 30 de octubre en el

Paramour Estate, en

Los Ángeles. Peinado

de Kate Young. Gomez

tiene un vestido The

Row y joyas Jennifer

Fisher.

omez

BILLBOARD.COM.AR 33


Hay un osito Teddy de un

metro y medio despatarrado

en la cocina del hogar de Selena

Gomez, al norte de Hollywood.

“Ya sé, ya sé –dice

Gomez revoleando los ojos,

como reconociendo que el

animalito de peluche no hace

juego con el trío de sillones

en el bello rincón marmolado–. Fue un regalo,

y al principio pensé ‘Esto es tan ridículo, ni bien

pueda se lo encajo a otra persona’”.

Pero Gomez, de 25 años, no se lo encajó a nadie;

todavía. Durante los últimos años, cuando la

estrella pop nacida en Texas reveló la ansiedad y

la depresión que vinieron de la mano del lupus

–la enfermedad autoinmune que le diagnosticaron

en 2013–,empezó a aplicar el método Kondo

a su propia vida: borrar todo exceso superficial

para que solo queden las personas y las cosas

que, en sus palabras, “importan realmente”.

En ese tiempo, Gomez se separó de amigos

y parejas (su relación de diez meses con The

Weeknd acabó en noviembre). Incluso esta casa

de estilo campestre, sin las escaleras remolino ni

las vistas palaciegas de su anterior morada en Calabasas,

forma parte de la ecuación. Totalmente

oculta de la calle por una gruesa pared de setos,

está envuelta en la clase de silencio que va a tono

con Gomez, que proyecta calma y confianza pacífica.

“No necesito demasiadas cosas –dice en este

viernes nublado–. Me gusta estar aislada, y quería

un lugar en donde pudiera sentirme a solas”.

La soledad ha sido una constante para Gomez

desde su primera actuación a los siete años, en

un show de Barney y sus amigos, y se intensificó

en los cinco años que duró su participación

en Wizards of Waverly Place, la sitcom de Disney

que catalizó su ascenso a superestrella del teen

pop (Gomez vendió 3,4 millones de discos y obtuvo

2,8 miles de millones de escuchas on-demand,

según Nielsen Music).

Por estos días, sin embargo, ella cambió la soledad

por una suerte de liberación. Sin maquillaje

tras una sesión de pilates, esta mañana Gomez

brilla mientras intenta articular lo que siente:

“No encuentro otro modo de expresar mi ánimo

más que decir que me siento plena”.

Un sentimiento de confort similar puede oírse

en las cuatro nuevas canciones que lanzó en

2017. La dispersa Bad Liar, estilo Talking Heads,

que alcanzó el número 20 en el Billboard Hot

100 en julio, fue efusivamente recibida por la crítica;

y Wolves, su single con Marsh mello –el DJ

del momento– debe ser el track bailable más sutil

y emotivo de la actualidad. Incluso el video de

Fetish, inspirado en films de horror, que tuvo 119

millones de vistas en YouTube, refleja el completo

desinterés de Gomez sobre cómo es percibida

por la gente.

Solo he estado apenas 15 minutos con Gomez

cuando empieza a hablar sobre decisiones de

ella que la mayoría nunca tendrá que tomar –sus

internaciones en instituciones de rehabilitación

en 2014 y 2015, y el trasplante de riñón al que

debió someterse este verano, debido a complicaciones

derivadas del lupus (la intérprete aportó

más de 500.000 dólares para encontrar una

cura)–. No hay vueltas, no hay dudas ni búsqueda

de miradas cuando habla –solo una apertura

mental que hace fácil olvidar que Gomez apenas

cruza la veintena–.

Incluso el presidente del sello de Gomez,

John Janick, CEO del conglomerado Interscope

Geffen A&M, se maravilla de que “ha sido muy

equilibrada en su vida, no está absorbida por una

sola cosa”. La artista Petra Collins, una amiga de

Gomez que dirigió el video de Fetish y su performance

en los American Music Awards de noviembre,

dice que la importancia que Gomez “les

da a las cosas y a la gente es tan profunda que

asusta, en el buen sentido”.

El resto del día de Gomez será exhaustivamente

documentado por los diarios: cena en un

restaurante con Justin Bieber, con quien se ha

reencontrado recientemente, y una parada con

él en la conferencia anual de la Hillsong Church.

Horas después de mi visita a Gomez, Jennifer

Lawrence, ocupando el lugar de anfitriona en el

Jimmy Kimmel Live, le preguntará a Kim Kardashian

qué piensa de Gomez y Bieber “volviendo

a salir juntos”. “Me encanta”, responderá Kardashian.

(Cuando le pregunto a Gomez sobre Bieber,

simplemente dice “Yo quiero a la gente que

tuvo un impacto en mi vida”).

Es la clase de atención que hace que Gomez

escape de vez en cuando, “yendo a Alaska para

volver solo cuando hay trabajo”. Pero ella explica

que quiere “una vida digna de ser vivida”, elegir a

aquellos que mejor se ajustan a su estilo, sin importar

lo que opinen los de afuera. Incluso si eso

toma la forma de un gigante osito de peluche, al

que hasta su perro Charlie salta para jugarle.

¿Cómo elegiste a Charlie?

- Es realmente divertido, fue obra de mi exnovio

[The Weeknd]. Íbamos caminando por la

calle en Nueva York, cuando vio a un precioso

cachorrito en la esquina de un negocio. Tenía

la cabecita gacha, parecía realmente triste, y me

enamoré. Tengo ese tipo de situaciones en mi

vida. Encuentro a una persona, o a un perro, y

soy como: “Sííí, quiero eso”.

¿El lugar donde creciste tenía algún parecido

con esta casa de campo?

- No sé si “casa de campo” es la expresión

apropiada. En la casa de Texas había un montón

de paneles de madera y alfombras en todos lados,

excepto en la cocina. Puedo recordarlo todo,

incluso los olores. La extraño un montón. La

canción de Miranda Lambert –The House That

Built Me– describe lo que siento respecto a aquel

hogar. Mi mamá tenía 16 años cuando nací, así

que mi cuarto estaba al lado del de ella y de mis

abuelos. Era muy singular, dar la vuelta alrededor

de la casa no tomaba más de cinco segundos.

Cada vez que viajo a Texas paso por ahí, pero no

me animo a golpear la puerta.

Dijiste que no querías a la gente triste por

tu lucha contra el lupus y el trasplante de

riñón, que esas experiencias abrieron un

nuevo camino en tu vida. ¿Cuál fue la revelación

más sorprendente de todo esto?

- Me hizo reflexionar acerca de cuánto es mío

mi cuerpo. Desde los siete años siempre pensé

que se lo estaba dando a otros. Me sentí siempre

sola, aun cuando estaba muy rodeada de gente.

Pero cuando tomaba decisiones, ¿lo hacía para

mí? Después de la cirugía sentí una enorme

gratitud por mí misma. Creo que nunca me detuve

a pensar y decir “Estoy realmente agradecida

por lo que soy”.

¿No te molesta la cicatriz?

- No. Antes sí, pero ahora no. Fue duro al comienzo.

Recuerdo que me paraba desnuda frente

al espejo y pensaba en todas las cosas que solía

hacer y preguntaba “¿Por qué?”. Hubo alguien

en mi vida que solía señalarme todas las cosas

por las que me quejaba. Cuando miro mi cuerpo

ahora, veo vida. Puedo hacer un montón de

cosas con la cicatriz, desde aplicar cremas hasta

cirugía láser, pero estoy bien así. Y a propósito,

no tengo nada contra la cirugía plástica. Últimamente,

Cardi B ha sido mi inspiración. Se mata

con eso y está orgullosa de todo lo que hizo. Así

que, de mi parte, cero juicio. Podría hacerlo con

mis ojos, mi cara redonda, mis orejas, mis piernas,

mi cicatriz. No tengo abdominales perfectos,

pero siento que estoy muy bien constituida.

Suena como que vas a llevar tus arrugas

con dignidad algún día.

- Ah, sí, pero todavía tengo que cruzar ese

puente. Quizá diga “¿Sabés qué? Es tiempo de hacer

un retoque”. Pero quisiera estar segura de que

lo hago porque estoy bien conmigo misma.

Sin escuchar lo que dicen alrededor.

- Hay que tener cuidado con las opiniones

ajenas. La sociedad te enseña a honrar y respetar

a los otros, pero la lealtad y la honestidad significan

cosas distintas. Y yo creo que toda la vida

estuve actuando para satisfacer a los demás. Tengo

que aceptar mi lugar. Me llevó cinco años y

momentos en los que necesité aislarme para estar

a solas con mis conflictos. Ese tiempo fue para

mí muy doloroso, duro y muy solitario. Pero creo

que eso fue necesario para encontrarme adonde

estoy, satisfecha conmigo misma.

Leí que hiciste equinoterapia. ¿En qué

consiste?

- La primera vez que la hice fue en una clínica

de rehabilitación en Tennessee, y resultó muy

divertida. Recuerdo que me sentí como Winona

Ryder en Girl, Interrupted. Estaba toda vestida de

34 BILLBOARD | ENERO, 2018


“Amo a la gente.

Incluso cuando no

se trata de alguien

destacado”.

BILLBOARD.COM.AR

35


36 BILLBOARD | ENERO, 2018

Gomez viste

pantalones y

top The Row,

joyas Jennifer

Fisher y calzado

Gianvito Rossi.


MICHAEL TRAN/GETTY IMAGES

negro, tipo emo, muy dramática. Había que elegir

un caballo y yo naturalmente elegí el que más

me emocionó.

Como Charlie en el negocio de mascotas.

- Exactamente [risas]. Así que estaba enojada,

tenía un montón de estrés en el cuerpo y el caballo

se alejó, completamente. Y eso me hizo sentir

aún más frustrada y enojada. Los caballos realmente

pueden percibir tu energía. Después de

múltiples intentos, el terapista me miró y me dijo

“¿Sabés qué? Necesito que tomes al más dulce

de los caballos disponibles. Quiero que aceptes

lo que tenés enfrente”. Respiré profundo varias

veces, di una vuelta al establo y al volver me sentí

relajada, tipo “Ya pasó”. Soy la clase de persona

que al llegar a casa piensa “Tal vez no hice lo suficiente”,

y esas son las cosas que no te permiten

focalizarte. Todo se relaciona con vivir el presente.

Y eso pasó hace cuatro años. Cambiaron un

montón de cosas. Me siento más centrada, acepto

lo que me pasa.

¿Pensás que con todas las exigencias que

tenés y lo que puede producir el estrés en

tu salud quedarte en Los Ángeles es viable?

- No, no voy a estar aquí mucho tiempo. Y no

tengo nada contra este lugar que me recibió y me

hizo consciente de todas las decisiones que estoy

tomando. Este año pasé bastante tiempo filmando

[la próxima película de Woody Allen] en Nueva

York. Pienso que estar en esa película y en Nueva

York (la cultura de la ciudad, pasear y relacionarte

con gente, que no es muy común aquí) me hizo

sentirme presente, cada día un poco más.

¿Cómo fue tu audición con Woody Allen?

- Hice cinco audiciones. En muchas ocasiones

no me tuve confianza, pero ellos no encontraban

a nadie, así que audicioné una vez más y lo

di todo. Sentí que había ganado el puesto. Y fue

una gran experiencia para mí. Actuando, y en un

film, tenés alrededor a una comunidad mucho

más estable. Lo digo delicadamente, porque todos

tenemos nuestras cosas, pero la gente conmigo

fue muy contenedora. Fue algo que realmente

me abrió, y yo necesitaba eso después de la cirugía.

Puede haber mucho ruido y caos alrededor

de nuestras vidas, pero una vez que entrás al set,

es liberador. Quiero dar un paso en esa dirección

[con la actuación]. También estuve un tiempo

con los hermanos Safdie [cineastas independientes],

que son increíbles.

¿Pensaste en el pasado de Woody antes de

firmar para la película?

- Honestamente, no sé cómo responderte, no

porque prefiera ignorar los hechos. Los alegatos

[contra Harvey Weinstein] empezaron justo

cuando me sumé al rodaje. Aparecieron en el

medio de todo. Y es algo, claro, que hay que encarar

y discutir. Recuerdo que pensé “Guau, el

universo funciona de un modo muy loco”.

Gomez en el escenario durante la entrega de los

American Music Awards, en noviembre último, para su

primera presentación en un año.

Las voces de muchas mujeres finalmente se

están oyendo y sujetos abusadores están

siendo señalados. ¿Cómo reaccionás a

todo esto? ¿Te descorazona, te hace sentir

esperanzada?

- Siento todas esas cosas. He llorado, pero me

siento definitivamente esperanzada. Mientras la

gente habla, eso las empodera, y merecen sentirse

así. Tengo la suerte de no haber atravesado

ninguno de los traumas que pasaron esas

mujeres. Conozco gente en mi familia que sufrió

cosas así. Trato de que la gente venga a mí y se

abra, que sienta que está en un lugar seguro para

contarme sus cosas.

¿Estás haciendo nuevas canciones?

- Sí, y lo digo de un modo muy amoroso, porque

tuve a mi sello siempre atrás para las últimas

cosas que hice y se siente cierto poder en decir

“no”. Me gusta cómo se presentó la nueva música

este año, porque no se hizo de un modo agresivo;

fue algo genuino. Cancelé los últimos dos

conciertos, y esa es otra cosa para considerar.

¿Cómo voy a pisar un escenario y dominarlo con

orgullo? Antes solo me preocupaba una cosa:

“La ropa no es suficientemente brillante, ¿cómo

vamos a volverla atractiva? Todos se la pasan mirándome

y yo soy tan solo una pendeja”.

¿Te imaginás viendo tu nombre en la prensa

distinto a como lo hacías cinco años atrás?

- Definitivamente. Por un tiempo, a lo único

que aspiraba era a defenderme. Quería gritar y

decir “¡No tenés idea! ¡A mí solo me permiten

hacer esto, y tengo estas opciones!”. Amaba ser

parte de un proyecto, amaba lo que hacía y siento

que la atención se fue desvaneciendo. Recuerdo

que sentía que no me definía por mi trabajo, sino

por quién era. Creo que hubo un cambio cuando

saqué The Heart Wants What It Wants (en 2014),

cuando compartí un montón de cosas de mi vida

privada. ¿Me debería importar que la gente se interese

por las cosas del mundo? ¿Cosas que deberían

discutirse más? Sí, pero no puedo controlar

eso. Ni tampoco quiero.

Con 129 millones de followers, sos la persona

más seguida en Instagram, pero al mismo

tiempo manifestaste que era necesario

sacarles tiempo a las aplicaciones.

- Amo a Kevin [Systrom], el creador de Instagram,

y él se enojó conmigo cuando dije que

iba a tomarme un respiro. Pero aislarme un poco

me permitió pasar tiempo con las cosas que

realmente importan. Estuve viéndome con un

viejo amigo y fuimos muy cuidadosos con cada

conversación. Las charlas profundas te recuerdan

cuáles son las cosas verdaderamente importantes.

No se trata de hablar sobre los demás.

¿Qué fue lo mejor de estar soltera?

- ¿Lo mejor? Es realmente… ¿sabés qué? Algo

de lo que me enorgullezco es de la bella amistad

que tengo [con The Weeknd]. Nunca había experimentado

algo así en mi vida. Terminamos

como los mejores amigos y hay algo genuino

acerca de animar y cuidar al otro. Eso fue muy

importante para mí.

¿Qué trajo a Justin de vuelta a tu vida?

- Tengo 25 años, no 18, 19 ni 20. Yo adoro a

la gente que tuvo un impacto en mi vida. Antes,

quizá, hubiera forzado algo que no era correcto.

Pero eso no significa que el amor por alguien desaparezca.

Y eso va para la gente en general. O sea,

yo crecí con Demi [Lovato], Nick y Joe [Jonas], y

Miley [Cyrus]; pasamos por muchas cosas en la

vida. No es algo tan serio como piensa la gente la

mitad de las veces. Es solo mi vida, yo crecí con

ellos, y está buenísimo saber dónde está cada uno.

Es algo que se conecta con esta idea de sentirme

plena. Pienso que una buena representación del

amor va más allá de vos. Está en ir a la cafetería

como me sucedió esta mañana y hablar con una

mujer que celebraba su cumpleaños y estaba a

punto de ir a Disneylandia por primera vez. Yo le

hablé de mis cosas favoritas y ella se entusiasmó,

y yo luego me entusiasmé por verla entusiasmada.

Las cosas más pequeñas tienen su impacto.

¿Hoy qué es lo que más te enorgullece?

- Estoy orgullosa del lugar que ocupo. Hago

las cosas de un modo sano. Puedo disfrutar de

donde estoy. Amo ser capaz de decir que no. Me

gusta ser parte del mundo. La gente tiene terror

de la gente, lo veo en mi generación un montón.

Hay mucha angustia y ansiedad, y la presión para

que las cosas no empeoren. Pero me alegra no

sentirme hastiada. Tengo todas las razones para

decir “A la mierda con todo”. Y no lo hago. Voy

a tener días malos en los que no quiera dejar la

cama, pero estoy lista para eso.

BILLBOARD.COM.AR

37


Camila Cabello

El año de la ruptura

Al abrirse camino como solista, encontró la conexión más fuerte

con sus fans y escaló hasta los lugares más altos del Hot 100

gracias a canciones y sonidos más cercanos a su corazón.

38 BILLBOARD | ENERO, 2018


La mayor parte del tiempo, la gente quiere

que te quedes en el lugar donde las cosas

ya funcionaron antes”, dice Camila Cabello.

Ella sabe lo difícil que puede significar romper

con algo: el año pasado, luchó para encontrar su

identidad musical después de dejar el supergrupo

de pop femenino Fifth Harmony.

Pero Havana, el single que

según ella es una “canción de

pop no convencional”, estableció

a Camila como

una estrella por sus

propios medios.

Su corte más

exitoso

hasta la

fecha –llegó recientemente al Nº 2 del Billboard

Hot 100, convirtiéndose en su sexta entrada en

el chart como solista– es la representación más

fiel de su estética, con raíces en su herencia latina

(fue criada en México y, claro, también en

La Habana, antes de mudarse a Miami a los siete

años) y en su amor al hip hop (Havana tiene a

Young Thug como colaborador).

Su álbum debut, The Hurting. The Healing. The

Loving, será lanzado en 2018. “Los mejores momentos

de este año [por 2017] fueron cuando

me encerré, improvisé una melodía en freestyle

y se convirtió en canción –dice Cabello–. Los

temas de mi álbum van a representar este momento

de mi vida. Hacer algo de la nada y saber

que va a durar por siempre es muy copado”.

LA MÚSICA QUE LA MOVILIZA

“Havana es una mezcla de la música que sonaba

en mi casa cuando crecí y la que escucho ahora.

En Cuba hacíamos unas fiestas en vacaciones

donde tocábamos todo, desde Celia Cruz hasta

Alejandro Sanz, pasando por Miguel [Bosé],

Maná o Alejandro Fernández”.

INFLUENCIAS: RIHANNA, TAYLOR SWIFT… Y

ED SHEERAN

“Rihanna siempre se renueva y está diez pasos delante

del resto. Taylor Swift y Ed Sheeran me inspiran

a empezar a componer y aprender guitarra”.

SU ROL COMO MUJER

“Ser respetada [como mujer joven] es algo por

lo que luché. Siempre vamos a tener que trabajar

más y ser más inteligentes para pelear contra los

prejuicios, y no solamente en la industria de

la música. Pero ver a las mujeres de pie,

solidarizándose entre ellas, me da

esperanza”. –NATALIE WEINER

“El viaje no fue perfecto,

pero siempre supe quién

soy como artista y qué

quise”, dice Cabello,

fotografiada por Miller

Mobley el 21 de enero en

Los Ángeles.

BILLBOARD.COM.AR

39


40 BILLBOARD | ENERO, 2018


Noel Gallagher

“ NO ESTOY

ATADO A

NINGUNA

MÚSICA”

El ex-Oasis encaró nuevos

rumbos con Who Built the

Moon?, su nuevo álbum junto a

los High Flying Birds. El rol de

su productor, la coincidencia

con el lanzamiento de Liam y el

recuerdo de los 90.

POR COLIN STUTZ

FOTOGRAFIADO POR LAWRENCE WATSON

BILLBOARD.COM.AR

41


a esta altura de la carrera de noel

Gallagher –nueve álbumes a cuestas, entre

Oasis y los High Flying Birds–, podríamos

esperar más de lo mismo. Es decir, más canciones

a base de guitarras que levantan el

ánimo, que fueron el fundamento de su trayectoria

y le valieron una posición de ícono

en el rock británico (en parte, también,

gracias a su actitud arrogante, su contención

familiar y su franqueza). Pero más de

lo mismo, en definitiva.

Sin embargo, Gallagher preparó su álbum

más interesante desde la composición,

y el más experimental hasta la fecha,

con 11 temas de pop-rock psicodélico en

Who Built the Moon?

El álbum le debe mucho a su productor,

David Holmes, que empujó a Gallagher a

tomar nuevos caminos. El artista ha sido

un fan del trabajo de Holmes como músico

solista, y después de cruzarse con Primal

Scream en un festival, se acercó a él en 2014

con un puñado de canciones que terminarían

siendo su segundo disco con los High

Flying Birds: Chasing Yesterday. Pero Holmes

rechazó el proyecto, argumentando que

se iba a sentir un estafador si trabajaba en

un material que ya estaba casi terminado

y al que lo único que le faltaba era apretar

“rec”. Pero le dijo a Gallagher que si quería

trabajar en algo nuevo, él estaba adentro,

que llevara lo que quisiera y podrían empezar

desde el principio.

Esas sesiones dieron a luz a Who Built

the Moon? en el curso de tres años, mientras

ambos se reunían cuando Gallagher

no estaba de gira. Intercambiaron ideas, armando

y desarmando canciones sobre riffs

y puliendo vibraciones desde influencias

musicales a menudo oscuras. Con eso crearon

lo que se convertiría en una colección

pesada de pop-rock psicodélico maximalista

que ahora aparece como una verdadera

evolución en el impulso de Gallagher,

sin sentir que haya perdido su identidad y

conservando el tono de optimismo soñador

que tiene el compositor.

“Fue fascinante la forma de trabajar, porque

nunca sabías bien qué carajo estaba pasando

–le dice Gallagher a Billboard–. Vas

a componer la mitad de una canción, un

año después volvés a revisarla y decís: ‘¿Qué

está pasando acá?’. ‘Ah, claro, claro, claro.

Hizo este pequeño cambio acá… Increíble’.

Porque vengo de una escuela de composición

orgánica, que es sentarse, tocar y

trabajar sobre eso. Su idea era del estilo del

arte pop. ‘Probemos esto. Después aquello.

No está funcionando’. Fue una manera interesante

de trabajar”.

Billboard habló con Gallagher sobre

esas sesiones de grabación de Who Built the

Moon?, sobre la conversión a himno sanador

de Don’t Look Back in Anger –el clásico

de Oasis–, los conflictos públicos en su carrera

y más.

Tres años es mucho tiempo para

trabajar en un álbum. Sé que no fueron

continuos, ¿pero cuál era la relación

de trabajo entre vos y David durante

ese tiempo?

- Si pienso en la cantidad de tiempo que

pasamos en el estudio –los dos juntos–, no

fue negocio en absoluto, porque después

de la chispa inicial de la idea, que habrá

sido como un minuto de música, él volvió a

Belfast a hacer lo que fuera y yo salí de gira.

Me puse a jugar con esas ideas, a escribir…

y después él vino al estudio y me preguntó

“¿Qué hiciste?”, y yo le dije: “Bueno, hice

esto”. Y él respondió: “Me gusta un poco…

pero no estoy seguro de ese poco”. Y después

construimos desde ahí.

Como músico solista y considerando

tu carrera, ¿sentís que es la experiencia

más colaborativa que tuviste?

- Es la primera vez que hago algo así.

Nunca antes. Estuve en situaciones donde

los productores me decían: “Probá hacerlo

en otra dirección”. Pero realmente, una vez

que la canción está escrita y la trabajaste

durante un año, no suele cambiar demasiado.

No hay modificaciones radicales, del

tipo “Agarremos la estrofa de esa canción

y la estrofa de esta otra, y juntémoslas para

ver qué pasa”. No hay nada de eso. A lo

mejor, puede ser que surja un “Hacelo más

veloz o más lento, o probá hacerlo en otra

vibración en las baterías”, pero no ideas

demasiado radicales. La única razón por la

que funciona es porque si escribí canciones

durante un año y quedé unido a ellas, sé

cómo quiero que suenen. Si es algo que sale

“Encuentro mucha

música donde las voces

están demasiado altas.

Demasiado. Quizás es

porque soy guitarrista”,

dice Gallagher.

42 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

43


de la nada, son por lo general ideas de David.

Soy un tipo que escribe canciones, él es

un tipo que las empuja en una dirección, así

que no estoy atado a ninguna música.

¿Es algo que volverías a hacer?

- Estuve pensando en eso la otra noche.

Nunca lo hablamos. Tenemos mucho material

que sobró. Con algo más de trabajo

podrían salir grandes canciones. Pero

bueno, que sea tan bueno justifica el hecho

de ir y hacerlo de nuevo. Si lo logramos o

no, es irrelevante. Solo hay que darle una

oportunidad y ver qué pasa. Pienso que

el deseo está. Es un caso de timing ahora.

Creo que lo haré mejor la segunda vez,

porque ahora sé cómo trabaja él y el lenguaje

que usa; y él sabe lo que voy a ser capaz

de hacer y viceversa. En teoría, debería

salir mejor.

Dijiste que Power, de Kanye West, influyó

en el tema Fort Knox. ¿Qué otros

artistas inspiraron este trabajo?

- David tiene la colección de discos más

increíble que conozco. Una vez por mes,

durante una semana, él se va de expedición

por Europa para comprar discos. Tiene

dealers de discos. Vino y me trajo varios

CD con muchos temas. Es material oscuro

de los 60 y los 70, e incluso de los 50. Y

pienso ¿de dónde viene toda esta música?

¿Por qué nunca la había escuchado? Digo,

tengo un montón de música. Escuché un

montón de discos y coleccioné mucho, y él

sigue mostrándome cosas. “¿Qué mierda es

eso?”, me pregunto.

Las cosas más obvias son Can, que influyó

directamente en It’s a Beautiful World;

Blondie y New Order inspiraron a She

Taught Me How to Fly. Las cosas de Ennio

Morricone, del pop psicodélico francés…

no podría nombrarte alguno. Escucho eso

y digo: “Esto está buenísimo, ¿qué mierda

es?”. Ni idea. No podría decirte. Ni siquiera

podés encontrarlo en Shazam.

Por la forma en que está mezclado

este álbum hay muchas cosas que suceden,

pero tus voces están un poco

más bajas que en tus otros trabajos.

¿Por qué?

- Sí, bueno, eso es algo estético. En todos

los discos que me gustan pasa eso; en los

Stones, por ejemplo, no podés escuchar qué

carajo está diciendo Mick Jagger. Así que

tenés que prestar atención, y enseguida estás

enganchado. Siempre fue motivo de pelea

en Oasis. Liam constantemente pedía que

subieran las voces. Y yo decía: “No quiero

que se escuchen las putas letras. Quiero que

se escuche toda la cosa entera”. Suele ser una

batalla constante entre el cantante y el compositor.

Encuentro mucha música donde las

voces están demasiado altas. Demasiado.

Quizás es porque soy guitarrista.

No quiero hacérsela fácil a las personas.

No incluí las letras en el disco por primera

vez en mi carrera. Quiero que se sienten,

escuchen y piensen: “¿Qué mierda está diciendo?”.

Por otro lado, sé que me caliento

cuando la gente canta mal las letras en los

shows. La forma en que se hace la música

en estos días es muy fácil de escuchar. Ya no

hay desafíos. Incluso la música rock, incluso

los gritos de Dave Grohl.

¿Pensás en cómo las personas van

a escuchar tu música? Estamos en la

cultura del single, pero obviamente

vos armaste algo que tiene todas las

características de un álbum.

- Bueno, creo que hay que tener en cuenta

el panorama, pero principalmente uno

tiene que darse el gusto. Hay que decir:

“Esto es lo que hago”, y es por eso que me

gusta usar el crossfade en los tracks, porque

si algún salame va a ir a comprar solo un

tema, entonces voy a arruinar el final por

culpa de él, porque me costó un montón de

plata y de tiempo secuenciar este álbum,

¿y vas a elegir solo dos temas? Bueno, voy

a joder la intro y el final para vos. Y que se

vaya a la mierda.

En It’s a Beautiful World hay una mujer

hablando en francés al final. ¿Qué está

diciendo?

- La última frase que dice es: “Besa a tus

amigos, adiós, es solo el fin del mundo”.

Algo así. Si pudiera cambiar una cosa, le

diría que dijera “No es el fin del mundo”. O

le pondría algo de esperanza al final. No me

di cuenta hasta que era muy tarde. No soy

de esos que hablan del fin del mundo. No

creo en el apocalipsis. Pienso que el mundo

es muy grande como para que un norcoreano

idiota, un mero mortal, lo destruya,

o Donald Trump o alguno de esos. No

vendo esa de que el planeta se va a destruir.

Desafortunadamente, esta mujer francesa,

Charlotte, sí.

¿Te molesta que esté ahí?

- No.

Es interesante en tu música que vos

raramente –si es que nunca– escribís

canciones tristes. Mientras tanto, está

el cliché del cantante y compositor que

hace lo contrario, como algunos que

solo pueden componer cuando están

deprimidos. ¿Por qué sucede eso?

- Porque es fácil. Es sencillo escribir canciones

tristes. Es muy difícil pulir el truco

mágico de la alegría. Y, vos sabés, Oasis lo

tenía. Cuando ibas a un show de Oasis, te

sentías bien con vos mismo. U2 logró eso

de que si vas a uno de sus shows, no solo

te sentís bien con vos mismo, sino también

con la persona que tenés al lado. Es difícil

de conseguir, y por eso muchas personas

no intentan hacerlo, porque puede volverse

muy berreta. Me doy cuenta de que me va

mejor cuando surge accidentalmente que

si estoy tratando de hacerlo. Vos sabés… si

mañana me siento y digo: “Hay demasiado

sufrimiento en el planeta, voy a escribir una

canción sobre la belleza de la vida”. Sería

berreta como la mierda, pero accidentalmente,

de alguna forma, se filtró.

Me estuve preguntando acerca del

show We Are Manchester que hiciste

el verano pasado, reinaugurando el

estadio después del ataque terrorista

de mayo. Esa es tu ciudad natal, y tu

canción de Oasis Don’t Look Back in

Anger se volvió un himno para la ciudad

después del ataque. ¿Cómo fue la

experiencia para vos?

- Estaba esperando que fuera de esa manera,

así que me preparé para eso. Don’t

Look Back in Anger siempre fue una canción

colosal. Pero esa canción, para mí, siempre

fue y será sobre Sally, esta mujer de cierta

edad que vivió su vida a la deriva, pero

brinda por eso. No se arrepiente de nada. Y

ahora en Manchester estará siempre relacionada

a desafiar abiertamente y a mirar hacia

adelante, al futuro. Pero soy un tipo que

valora lo que sucede arriba del escenario;

como creador de canciones, vivo para esos

momentos donde toda la sala está subida a

las letras de una canción, y tienen tanto significado

que uno no puede creerlo. Por otro

lado, uno espera que no esté sucediendo eso.

Así que es una especie de guerra con uno

mismo. Pero bueno, a partir de ahora en

Manchester va a tener esa connotación, y es

increíble que las personas se embarquen en

esa canción y tomen algo de ella.

Uno vuelve a recordar la rivalidad entre

Blur y Oasis al ver la relación que mantienen

vos y Liam, que lanzaron discos

con un par de meses de diferencia en

2017 [Liam lanzó As You Were el 6 de

octubre]. Él estuvo hablando sobre

vos con la prensa y tuiteando sobre

vos más de lo normal. ¿Pensás en todo

lo que eso puede haber afectado a tu

carrera o a tu vida personal?

PÁGINA SIGUIENTE: CHRISTIAN BERTRAND / SHUTTERSTOCK.COM

44 BILLBOARD | ENERO, 2018


Gallagher

tocando en

Benicasim,

España.​

- Eso fue una parte significativa, siempre.

Puedo decir que nada de eso fue instigado

por mí. Nosotros no le dimos manija a eso

del britpop.

¿Fue todo creado por los medios?

- No, los de Blur estaban determinados a

aparecer en los charts y nosotros estabámos

cansados de tener que reacomodar nuestras

cosas por eso. Así que dijimos “A la mierda,

si va a pasar, que pase”. Con Liam ahora,

sí, es como que… digo, si él está cómodo

haciendo lo que hace, ¿qué podemos hacer?

Porque yo estoy más en la mía, sentado y

haciendo mis putas cosas. La ironía es que

él está allá haciendo mis cosas también.

¿Entendés lo que digo?

Dio la casualidad de que estos dos

álbumes salieron a la venta al mismo

tiempo. Va a ser todo un tema otra vez.

- Sí, para la gente. No para mí, debo decir.

Solo escuché Wall of Glass de su disco,

y pienso que lo que yo hice en una hora de

estudio va a ser mejor que cualquier cosa

que haga él en dos años. Así que, si hay algo

en su disco que remotamente supere los

primeros 30 segundos del mío, me voy a

sacar el sombrero. No pienso que ninguno

esté acomodando sus cosas, pero las mías

estaban listas, las de él también, y así se dio.

Y ahora supongo que va a ser interesante

para la gente de NME, que parece estar manejándolo.

A mí me importa un carajo. Sé

que el disco que saqué está bueno, y es todo

lo que me interesa.

Volviendo sobre Blur, recientemente

te juntaste con Damon Albarn para

hacer la canción de Gorillaz We Got

the Power. Por supuesto que trabajaste

con Paul Weller y con Johnny

Marr anteriormente y en Who Built the

Moon? ¿Hay algún otro artista con el

que te gustaría colaborar en el futuro?

¿Quizás un supergrupo?

- Estoy completamente abierto a las ofertas.

Me encantaría armar un supergrupo.

Lo gracioso es que cuando Pharrell hizo Get

Lucky y Happy, estábamos en una ceremonia

de premios. Yo estaba con mi esposa y

él con la suya, y él dijo algo así como “Sabés,

cuando estés listo, llamame. Tenemos

que hacer algo”. Y yo medio que me reí. “Sí,

dale, dale”… Y cuando estábamos saliendo,

mi esposa me preguntó: “¿Lo vas a dejar

pasar así nomás?”. Y yo le contesté: “No

quiso decir eso”. Y me dijo: “Sos un idiota”.

Me encantaría trabajar con él. Así como Get

Lucky y Happy están buenas, esa canción,

Freedom, es todo. Él es el rey.

BILLBOARD.COM.AR

45


TAG Heuer celebró la invasión de Art

Basel con Alec Monopoly

El artista callejero pintó en directo en la boutique de TAG Heuer, en una performance para su edición limitada del

Connected Watch. Miley Cyrus, Snoop Dogg e Iggy Azalea, entre otros, coleccionan sus obras.

tag heuer celebró la miami art week con

el artista y embajador de la marca, Alec Monopoly.

El 6 de diciembre, la marca de relojes

suizos arrancó la semana con un cóctel en la

boutique TAG Heuer, situada en el corazón del

Distrito del Diseño de Miami. Durante la velada,

Alec develó su nueva obra de arte, que decora

la fachada del edificio.

El famoso artista callejero mantiene el anonimato

al portar siempre un sombrero y llevar

la cara oculta tras una bandana. “Cuando comencé

en este mundo, pintaba grafitis en Nueva

York. La ciudad era una increíble fuente de

inspiración”, le contó Alec a Billboard. Tras la

crisis del 2008, se vio obligado a mudarse a Los

Ángeles, donde continuó desarrollando su arte.

“Les gusta, piensan que es especial. Quizás ven

todas mis obras en Los Ángeles y quieren un

pedazo de eso en su casa”, contó sobre los músicos

y actores que adquieren sus trabajos. Miley

Cyrus, Snoop Dogg, Benicio del Toro, Seth Rogen,

Robert De Niro e Iggy Azalea son algunos

de ellos. Además, en 2013 pintó un mural en

vivo para la película de Justin Bieber.

El jueves 7 de diciembre, Alec Monopoly representó

una invasión artística del hotel Fontainebleau,

escalando una pared de 12 metros en la

parte delantera del edificio para crear una instalación

única con el logotipo de TAG Heuer y Mr.

Monopoly, el personaje de quien el artista tomó

su pseudónimo.

“Estoy encantado de haber vuelto al Art Basel

Miami y conmemorar el primer aniversario

de mi nombramiento como Provocador del

Arte para TAG Heuer”, declaró Alec. Christian

Weissbach, presidente de TAG Heuer Latinoamérica,

añadió: “En orden de captar mayor

público y más joven, necesitábamos ser más

amplios y disruptivos. ¿Y quién más disruptivo

que Alec? La manera en que hace su trabajo es

realmente inspiradora”.

En la actualidad, J Balvin, David Guetta

y Martin Garrix son los embajadores de la

marca de relojes suizos en la industria de la

música. “Representan los valores de la marca y

es una manera en la que podemos acercarnos al

público millennial”, dijo Weissbach.

EUGENE GOLOGURSKY

46 BILLBOARD | ENERO, 2018


Sparks

“ Somos capaces de poner nuestra

música en cualquier contexto”

Desde los 70 hasta hoy, los hermanos Russel y Ron Mael piensan en la reinvención como

principal estímulo compositivo. Lanzaron Hippopotamus en septiembre y no descartan

volver a trabajar con Franz Ferdinand.

POR MATÍAS AYERZA

GENTILEZA ULTRAPOP

definir el sonido de sparks sería, más que

arriesgado, pretencioso. En cada nuevo álbum

que publican, los hermanos Russel y Ron Mael se

ocupan de romper con cualquier atisbo del lugar

común que surja de su propio –y extenso– pasado.

Sin embargo, hay pistas que nos podrían

orientar, sobre todo a los jóvenes que quizás

nunca los oyeron nombrar, a pesar de que el dúo

está a la vanguardia de todo lo referente al new

wave, el synth pop y el glam.

Con un puñado de discos rupturistas como A

Woofer in Tweeter’s Clothing (1972) o Kimono My

House (1974), Sparks tiene motivos para despertar

interés en cada cosa nueva que hace. En 2015,

encontraron nueva audiencia gracias al trabajo

en colaboración con Franz Ferdinand que llevó

el título de FFS. Y en 2017 volvieron a publicar

un LP por su cuenta después de ocho años. El

resultado fue Hippopotamus, su 23º disco de estudio.

“A esta altura de nuestras carreras –dice el

cantante Russel Mael por teléfono– sentimos la

obligación de hacer música moderna, vibrante,

provocativa y que mire hacia adelante”.

Ustedes siempre se preocuparon por renovarse

desde lo artístico. ¿Qué aspectos

cambiaron en el proceso creativo después

de tantos años?

- La sensibilidad siempre estuvo cerca de Sparks.

Eso no cambió nunca. Pero creo que ahora tratamos

de buscar nuevos ángulos para seguir estando

frescos en lo que hacemos. Las letras de Ron y mi

voz siempre están dadas, pero después tenemos

que buscar formas renovadas de presentar esos

elementos. Hacer eso lleva mucho tiempo, pero

estamos realmente motivados. Vemos que muchas

bandas de gran pasado se ponen un poco vagas y

desprolijas, y tienden a reciclarse, a perder la pasión.

Nosotros estamos siempre batallando para

que nos escuchen, y nos sentimos bendecidos por

eso, porque nos obliga a seguir tomando desafíos.

¿El álbum que hicieron junto a Franz Ferdinand

les permitió llegar a nueva audiencia?

- Nos dimos cuenta de que el público de ambas

bandas era compatible, aunque ese no fue el motivo

por el cual hicimos el proyecto. Nos sirvió para

acceder a personas que de otra forma no hubieran

escuchado a Sparks. Así que sí, fue de mucha

ayuda en ese sentido, y al mismo tiempo para nosotros

fue muy exitos en términos musicales. Salimos

de gira con ellos por todo el mundo, aunque

desafortunadamente no pudimos ir a Sudamérica.

¿Podremos esperar otro álbum con ellos?

- Es difícil decirlo, porque la novedad de la

idea fue tan fuerte que ahora no sabemos el impacto

que podría tener si lo repetimos. Obviamente

es algo que está en la mente de ambas

bandas, y veremos qué dice el tiempo. Pero por

ahora ambos estamos haciendo nuestros propios

proyectos, así que nosotros nos encontramos enfocados

solo en Sparks.

Durante su carrera han trabajado con grandes

productores como Todd Rundgren,

Tony Visconti o Giorgio Moroder. ¿Por

qué Hippopotamus decidieron hacerlo

ustedes mismos?

- Por suerte pudimos aprender de todos ellos;

con el tiempo adoptamos sus técnicas y su conocimiento,

así que nos centramos en lo que queremos

realmente desde lo musical, y ahora tenemos

nuestro propio estudio en Los Ángeles.

En la actualidad es muy común que los

grupos que hacen pop mezclen distintos

estilos. ¿Considerás a Sparks pionera en

ese sentido?

- Creo que sí. Lo que nos permitió explorar

en tantos estilos es que nunca estuvimos atados

a nada. Somos capaces de poner nuestra música

en cualquier contexto. Si tuvimos que tocar con

una orquesta, lo hicimos. O explorar con la electrónica,

también. O incluso ir con un formato

de rock más típico. Esa flexibilidad tiene que ver

con nuestra predisposición a involucrarnos en

cualquier tipo de proyecto. Eso nos dio fortaleza

y terminó siendo el núcleo de la banda. No hay

reglas ni límites.

BILLBOARD.COM.AR

47


BANDALOS

CHINOS POP SIN

CONVENCIONES

Un sexteto viene empujando hacia arriba desde hace ocho años con una fórmula

pop que remite a los 80, pero se aleja de los lugares comunes

POR PAULINA RICCI

Q

—¡¿qué es eso!?

La vestuarista de Bandalos Chinos

interrumpe la charla entre el

cantante Goyo Degano y esta periodista.

No mira a ninguno de los dos.

Sus ojos se clavan en un detalle: las

medias amarillas y rojas se asoman,

cobardes, por debajo del pantalón

de Goyo para después volver a esconderse

en las zapatillas.

—Te dejé unas botitas divinas

preparadas —le dice al vocalista, y

da media vuelta para retirarse.

Días después, la situación no causará

más que risas. “Parecía Ronald

McDonald. Caos, muerte, miseria.

Encima no combinaban con la remera”,

recordará la estilista. No es

una mera anécdota. Las medias son

la metáfora que explica la rebeldía

y los deslices voluntarios que ahora

se permiten los Chinos. “En otro

momento, nos enroscábamos muchísimo

en la armonía. Buscábamos

la manera de que no sonara cheesy,

trillado, ni tan pop. Hoy, si nos salen

tres acordes que son los típicos, nos

animamos a usarlos. Los incorporamos

desde otro lado”, sostiene Goyo.

Algunas horas más tarde, tras

haber presentado el videoclip

de Dije tu nombre en los estudios de

Tastemade Argentina de Palermo,

el frontman –con botas de cuero

marrón– se para junto a Iñaki Colombo,

Tomás Verduga (ambos en

las guitarras), Nicolás Rodríguez del

Pozo (bajo), Salvador Colombo (sintetizadores

y teclados) y Matías Verduga

(batería) para ametrallar al público

con su pop ochentoso. Mientras

tanto, un pibe que camina por la

vereda que bordea el edificio se saca

sus auriculares, se detiene frente a la

puerta y agudiza el oído. “¿Quiénes

son?”, pregunta. Alguien le responde,

y entonces el joven se desvía de

su camino y entra en el alborozo

de “la chinada” –como se hacen llamar

los seguidores más fieles–.

“Si bien hay dos pares de hermanos,

el resto no tenemos vínculos

directos de sangre. Aun así, es una

familia, nuestra relación es de hermanos.

Aprendimos a correr el ego

y a laburar en equipo. Confiamos

en que la decisión del otro es la mejor.

Todos apuestan al proyecto desinteresadamente”,

explica Goyo. Y

no se refiere solamente al trabajo de

la vestuarista; Bandalos Chinos dispone

una cancha sin réferi para jugar:

Tomás Terzano en la dirección

artística, los Colombo en la producción

y Matías en la técnica de shows

y el montaje de escenarios.

Peter Lanzani también es un leal

colaborador. Comenzó ayudándolos

como plomo –de hecho, todavía

lo hace– y terminó actuando en el

más reciente corto. “Mientras hicimos

el video, yo estaba ensayando

para una obra de teatro, El emperador

Gynt. Ahí encarno a 14 personajes,

y como es un unipersonal, no

tuve muchas imágenes u otros actores

en los que apoyarme. Así que

recurrí a la memoria emotiva. Y la

música de los Chinos me ayudó

mucho, me despierta la creatividad.

Ponía sus canciones cuando repasaba

el texto”, dice Peter.

Los estrechos y lóbregos pasillos

del Polo Cultural Saldías tercamente

se bifurcan en otros, que tercamente

se bifurcan en otros. El espacio es el

mismo donde el Flaco Spinetta ensayó

el concierto de las Bandas Eternas

para Vélez, en 2009. Allí, en la sala

43, Bandalos Chinos está gestando

su sonido: en su último EP, En el

aire (2016), los sintetizadores punzantes

y las guitarras impalpables tejen

los ecos de Phoenix, Genesis,

Gustavo Cerati, Charly García y

Virus en clave pop deforme, bailable

y acicalado. Las letras, en apariencia

sencillas, conviven con los arreglos

obsesivamente prolijos de la orquestación,

a la vez que la voz tersa pinta

paisajes quiméricos. ¿Su jaque mate

predilecto? Puentes musicales que

desafían la duración, la ubicación y

los matices de lo que el oyente está

preparado para atajar. Esas son las

cartas que el grupo mostró en las

seis fechas que hizo por mes desde

julio hasta octubre, y que fueron 41

al terminar en 2017.

“Estamos renacionaleros. En los

temas nuevos del vivo, metimos un

saxo [de la mano de Pablo Vidal,

de El Kuelgue], que es algo muy

arraigado a nuestra cultura. Hace un

tiempo, éramos repuristas, ni a palos

poníamos un viento. De a poco nos

vamos soltando de esas cadenas. Me

encanta la cara de la gente cuando el

chabón está con el saxo y ¡pum!, se

lo clava en el corazón”, agrega Goyo.

Sin embargo, desconocen qué

dirección tomarán con el próximo

álbum. “Estamos entregados. Los

seis vamos a entrar a un estudio y

ver qué pasa –asegura Tomás–. Somos

muy inquietos, por eso creo que

no somos conceptuales. Nos cuesta

aferrarnos a cualquier cosa y dejar

nuestra música estática. Buscamos

que no se nos imponga nada a la

hora de crear”.

¿Y su relación con la industria?

- Goyo Degano: Creemos que

de alguna manera podemos seguir

laburando como venimos, independientes.

Nos encontramos un poco

distantes de la industria, porque no

nos llegan buenas propuestas.

- Tomás Verduga: Estamos abiertos

a escuchar diferentes opciones,

no siempre la misma propuesta que

viene haciéndose en el rock desde

hace 20 años. Si es lo que nos dicen

a nosotros, no entiendo cómo alguien

la agarra.

Una tarde de 2009, chicos que

rondan los 18 años coinciden en

una casa de Santa Bárbara, en Tigre.

Es el primer ensayo oficial, y lo inauguran

con un tema inspirado en

el libro chino taoísta El secreto de

la flor de oro; suenan los primeros

acordes de Durazno sangrando, y

los pibes vaticinan lo que vendrá:

el fruto sí estaba prematuro, pero

había alma, y el pacto chino estaba

sellado con sangre.

Ese encuentro derivó en un álbum

homónimo (2012), y después

de algunos cambios en la formación

–en 2013 Nicolás sustituyó al

anterior bajista y entró Salvador−,

en dos EP: Nunca estuve acá (2014)

y En el aire (2016). En un repaso

con atajos, también derivó en una

participación en el Lollapalooza del

año pasado, un Niceto Club sold

out autogestionado, un festival propio

en ese mismo lugar de Palermo,

la inclusión de su nombre en la mayoría

de los festivales nacionales, un

millón de reproducciones de Isla en

Spotify, giras por Buenos Aires,

Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Misiones,

y ponderaciones varias,

como los buenos gestos de figuras

como Juliana Gattas o Abel Pintos,

quien compartió en su Instagram la

canción El verano.

EN LA OTRA PÁGINA: LEANDRO FRUTOS

48 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

49


E M M A N U E L

HORVILLEUR

“Quiero mezclarme con

distintas generaciones”

50 BILLBOARD | ENERO, 2018


En el marco del Mustang Experience, un roadtrip que llevó a los autos insignia de Ford desde Buenos

Aires hasta Punta del este en Uruguay, el integrante de IKV presentó por primera vez su nuevo single

El hit y anticipó un 2018 donde se dedicará a retomar su carrera solista, lanzar nuevas canciones y curar

un festival de artistas emergentes. “Estoy buscando bandas y artistas nuevos para armar el lineup

de un festival que por ahora se llama Calorama”, aseguró mientras se prepara para presentarse en

Lollapalooza junto a Mariano Domínguez en bajo y Matías Rada en guitarra. “Tocar con ellos hace un

poco más difícil que extrañe a los Kuryaki”.

POR JOTA AYERZA Y SANTIAGO TORRES

CLAUDIO ARENA

los métodos para componer hits

son misteriosos y diversos. Es difícil

imaginarse a Charly García

y Max Martins (Backstreet Boys,

Britney Spears, NSYNC, Taylor

Swift) coincidiendo en la forma de

escribir una canción. Emmanuel

Horvilleur también tiene su fórmula,

que tanto con IKV o de manera

solista le ha funcionado para

sonar en radios, boliches y celulares.

“Cuando hice mis canciones

más hiteras, estaba jugando”, admite

el músico de 42 años. “Mismo

la frase ‘Yo nunca perseguí

el hit’ me salió jodiendo”, explica

refiriéndose a su último single,

justamente titulado El Hit. La frase

nació mientras Emmanuel estaba

de gira en Europa, cuando coincidió

una noche con Didi Gutman

y Rafa Arcaute en Madrid. “Didi

puso un loop de fondo, y buscando

una melodía me salió la frase.

Nos reímos, pero al principio

quedó ahí”, recuerda. Unos meses

después, el integrante de Brazilian

Girls viajó a Buenos Aires y los

tres retomaron el trabajo en el estudio.

“Estábamos grabando otro

tema, cuando terminamos, Didi le

dio play al loop madrileño, yo recordé

la frase y tres horas después

teníamos la canción”.

¿Hay una persecución inconsciente

del hit en los artistas?

– No, es consciente. Hay fórmulas,

y no se puede salir mucho de

ahí. En algún punto, uno siem-

pre busca el hit personal, es decir,

la canción que más lo represente.

Que sea lo más redonda posible en

cuanto a concepto, idea y música.

Esta canción apareció mientras jugábamos.

En definitiva, uno quiere

que lo quieran, es un poco lo que

les pasa a todos. Parte de la violencia

o de las cosas malas de lo que

pasa, aunque suene naif, es la falta

de amor. Entonces sí, cobra sentido

la frase “yo solamente buscaba gustarte

a ti”. En la música hay de todo,

pero uno realmente disfruta cuando

logra una conexión con el otro,

yo busco esa complicidad.

Horvilleur tocó por primera vez

su nuevo single de manera íntima

y acústica y además se reencontró

con su repertorio individual. No

como, Radios, Tu hermana o Llamame

formaron parte de un set

que fue disfrutado en el exclusivo

resort Casa Suaya de José Ignacio

por unos pocos privilegiados

como Fernando Ruíz Díaz -quién

también tocó covers y temas propios-,

Sebastián Wainraich -Metro-,

Bebe Contepomi -La Viola-,

Tuti Gianakis -Revista Remix-, la

actriz Male Sánchez, Mikki Lusardi

-MTV- y otros líderes de opinión

en un homenaje al auto que

se convirtió en leyenda gracias al

cine y la música. “Estoy contento

con esta experiencia, el Mustang

es una gloria y lo disfrutamos mucho.

Yo tuve uno azul como el de

Morrison, pero lo vendí y ahora

quiero uno de los nuevos”, compartió

con cierta nostalgia.

Es la primera vez que el autor de

Amor en polvo entrega un sencillo

sin tener terminado el álbum que

lo contendrá. “Es divertido, me habían

advertido que funciona como

un allanador de caminos, algo así.

No es que ahora intente hacer todas

las canciones iguales, pero sí,

naturalmente uno empieza a descartar

cosas”, comentó. El trabajo

se espera para el segundo trimestre

de 2018 y tendrá once canciones.

“Antes hacíamos los discos ocupando

la cantidad máxima de minutos

disponibles”, recordó sobre

sus primeros años rapeando con

Dante Spinetta. Y pone de ejemplo

a Horno para calentar mares, que

contiene 17 canciones.

Este año habrá poco Illya Kuryaki

& The Valderramas. Aunque no se

separaron, tanto él como Dante se

concentrarán en sus propias carreras.

Su hermano postizo acaba de

lanzar Puñal, un álbum tan personal

que ni siquiera Horvilleur se puede

visualizar dentro de él. Ya durante

el 2017 y de gira en formato banda,

cada uno comenzó a trabajar en sus

nuevos álbumes. “Estuvimos todo el

año grabando, pero sin apuro; decidí

hacerlo con calma para disfrutar

cada minuto con mayor intensidad.

No estuvimos más de cuatro días seguidos

en el estudio. Lo que se viene

está muy bueno”, adelantó.

¿Cómo hacés para llevar adelante

estas dos vidas paralelas?

- Esta nueva etapa sirve para

concentrarse más en lo de uno.

En los primeros diez años que fui

solista tuve un hijo, ¿entendés?

Soy tu nena empezó con esa cosa

dualista de alguien queriendo

conquistar una chica y terminó en

un niño, para mí el chiste es muy

serio. Uno puede tener una visión

irónica y no por eso carece de

peso. Para mí, todas mis canciones

tienen peso porque las hice con

mucha cabeza y les brindé todo

de mí. En ese tramo solista dejé

de tocar de manera internacional

pero me subí a micros y recorrí

toda la Argentina. Volver a eso es

emocionante, recibí muchos mensajes

con buena onda en las redes.

Hay muchas colaboraciones

que eran impensadas dando

vueltas. ¿Tenés alguna intención

de trabajar con algún

artista internacional?

- Yo creo que esas puertas se

abren cuando lo tienen que hacer…

el momento llega. Si me preguntás

ahora si quiero hacer una

canción con Pharrell, me encantaría,

obvio [risas]. Pero estos años

con IKV hemos hecho colaboraciones;

por ejemplo, con Miguel, a

quien con Dante también hemos

ayudado a traducir sus canciones.

En este disco seguro habrá alguna

participación. Yo tengo ganas de

mezclarme con las nuevas generaciones,

de habla hispana o de

donde sea, y si se da con las generaciones

de más arriba, también.

Me encantaría hacer algo con León

Gieco, que es amigo de la familia,

además de una persona brillante.

El futuro mío tiene que ver un

poco más con eso, con lo tropical,

donde podemos disfrutarnos unos

con los otros en el plano musical.

Se nota que disfrutás de la

vida. ¿A quién le agradecés

todo lo que te pasa?

- Soy un agradecido de muchas

cosas. Vivo pensando en lo que

me pasa y agradezco a muchas

personas. No solo a Dios. No es

que tenga miedo a decirlo, pero

no es desde un lado religioso. Dios

viene más a mí desde el lado de las

energías. Pero hay un montón de

gente que está ahí sumando, todo

lo que uno hace es compartido.

Todos los años de Kuryaki fueron

muy disfrutables, con la banda entera

y las giras… Quiero esa vida y

creo en esa vida. Disfruto mucho

el hecho de hacer música y que le

llegue a la gente. Esta oportunidad

solista va a potenciar todo eso y

está buenísimo.

BILLBOARD.COM.AR

51


Realidad

aumentada

Con su nuevo álbum, Cristales de tiempo, el compositor y productor discográfico

indaga en la posverdad mientras se encamina hacia las seis décadas de vida. “El

valor está en el gasto del cuerpo, que se ve en el vivo”.

POR SERGIO MARCHI

para daniel melero, los discos

tienen que ser vehículos. “Un disco

no debe tener un recorrido como

un tren que tiene un destino –teoriza–;

muchos discos son así, tienen

un solo grado de lectura. Pero a

mí me agrada que, más allá de mis

intenciones, un álbum sirva para

tener la posibilidad de un viaje

diferente en cada persona que lo

escucha. Mi idea es que con este

disco puedas ir a donde quieras”.

Con ese permiso, Cristales de tiempo

le abre el camino a cualquier

oyente que lo aborde para diseñar

el recorrido que la escucha le sugiera.

Se lo puede ver como una obra

conceptual o como un compendio

de canciones extrañas, que van

de lo estrictamente “cientificista”

(Guante perdido, Viaje peligroso) a

recortes personalizados de personajes

tan mundanos que se vuelven

viñetas pop (Así asá, Disfrutar).

La producción de Daniel Melero

se ha incrementado en los últimos

años con discos propios, como Atlas

(editado en 2016, casi una colección

de simples), o en colaboración,

como Cutaia Melero (2014),

que quizás tenga una secuela. Sin

embargo, más que a la producción

en serie, Melero le ha abierto las

puertas a su propio eclecticismo, y

Cristales de tiempo es un buen reflejo

de todo lo que puede abarcar sin

perder coherencia. “En este disco

–continúa el artista–, todo está más

diluido, y eso me atrae, porque a

esta altura, salvo que sea una melodía

irresistible, no me atraen las

canciones donde estoy adivinando

lo que va a suceder. Es algo que

también le exijo a la música que

escucho; me atrae ese tipo de artista

que, más allá de decirte algo,

cambia. O aquel que se desdice de

lo que dijo anteriormente, eso es

mucho mejor en el campo del arte.

La coherencia debería ser algo para

los políticos”.

Con pasión didáctica, Daniel explica

que los “cristales de tiempo”

son “nuevos estados de la materia”

y que el juego de este álbum es meterse

con “cosas que damos como

ciertas, pero que en verdad son

creencias”. Viaje peligroso, la primera

canción del disco, aborda la expedición

de Ernest Shackleton en la

que se propuso cruzar la Antártida

a través del polo sur. Sin embargo,

terminó quedando aislado durante

dos años. Milagrosamente, la tripulación

logró el regreso sin lamentar

muertes (salvo los perros, que tuvieron

que ser devorados), pero no

sin atravesar peripecias de un dramatismo

infernal. Melero aborda

esa historia por el lado de la fisura

informativa. “En primer lugar, me

nutro de Internet, que es una fuente

de información falaz. La historia

arranca con una serie de mentiras

que se van transformando en reales.

Shackleton declaró en serio que lo

perseguían gaviotas fluorescentes

–mencionadas en la letra de Viaje

peligroso–, y después se comprobó

que cuando hay fuegos de San

Telmo (fenómeno óptico provocado

por la súbita ionización del aire), las

gaviotas adquieren esa luminosidad.

Lo más interesante es que, con

los años, todo lo que parece un delirio

puede tornarse cierto”.

Para corroborar la teoría de

Melero, solo hay que conectar sus

palabras con un hecho trágico de

la realidad reciente: la desaparición

del submarino ARA San Juan. Escuchar

Viaje peligroso con ese otro

drama en la cabeza puede despertar

algunos fantasmas. “Sí, creo que

hay una conexión, pero el tema yo

lo compuse un año antes y además

siempre hay una canción que encaja

con algo. Por ejemplo, cuando sonaba

en las radios No dejes que llueva

[si Melero tuvo un hit, fue esta

canción de 1988], se produjo una

enorme sequía en la llanura pampeana.

Lo cómico es que cuando

presenté mi disco Conga en la calle

Corrientes, se desató un temporal

que no permitía siquiera cruzar la

calle para entrar al teatro”.

Otros temas que determinan las

características oceánicas de este

flamante trabajo de Melero son

Guante perdido y MK Ultra, ambos

RODRIGO OTTAVIANO

52 BILLBOARD | ENERO, 2018


basados en hechos reales. “El guante

perdido existe y orbita la tierra;

en la primera caminata lunar, a un

astronauta le molestó un guante y

lo arrojó al espacio. Entonces yo lo

tergiverso cayendo a la Tierra, lleno

de bacterias espaciales. MK Ultra

fue un proyecto de lavado de cerebro

que implicó secuestrar gente y

mandar a fabricar 37.000 dosis de

ácido lisérgico para hacer experimentos.

Lo que tiene Internet es

que hay tantos estudios de todas las

cosas que nadie puede hacer un

relevamiento veraz; entonces podés

encontrar que algo es sanísimo

y a su vez pésimo para la salud,

en estudios científicos, pagos por

alguna empresa, que coinciden en

fecha. Ahí te das cuenta de lo que

es la batalla de la información para

controlarnos. Y yo disfruto mucho

de ver eso”.

La información tergiversada, núcleo

discursivo de Cristales de tiempo,

también se le aplicó al propio

Melero, que en años recientes pudo

viajar con su música y su banda al

exterior y al interior de la Argentina.

Confiesa que en Latinoamérica

lo ven “sobredimensionado”.

“Ven algo que no se corresponde

con mis intenciones, pero también

uno comprende que la distancia

imprime su misterio sobre las cosas.

Sorprendentemente, en Colombia

y en México por momentos parece

que fuese más conocido que acá.

No de fama, sino de conocimiento,

con la misma avidez con la que nosotros

conocemos la música inglesa,

por decirte algo. Con los años he

ido también mucho al interior. Me

transformé sin querer en un frontman

y evolucioné también dentro y

fuera de lo joven. No intento ser jovial

en ningún momento; hay cierto

patetismo en ciertos artistas de mi

edad que intentan ser joviales. Creo

que el valor está en el gasto del

cuerpo, que se ve en el vivo”.

En este flamante 2018, el 12

de enero, Daniel Melero cruza el

equinoccio de sus 60 años. ¿Qué le

provoca el número? “No me hace

ruido, yo siento que había cumplido

60 años mucho tiempo atrás. Los

40 me preocuparon, porque noté

un cambio de metabolismo; antes

te hacías un raspón y a los cinco

días no había nada. Ahora no es así.

Todo es más lento. Pero me parece

que… ¡llegué!”.

BILLBOARD.COM.AR

53


La fantasía

según Bicicletas

El quinteto grabó su nuevo álbum, Dos lunas, inspirado por la novela La invención de

Morel, de Adolfo Bioy Casares. “La banda tiene un monstruo que se despierta de vez

en cuando”.

POR ILÁN KAZEZ

en 2014, bicicletas fue convocado

a participar de Literatura que

suena, un compilado que transformaba

a grandes clásicos de la

literatura argentina en canciones

roqueras. Su encargo fue La

invención de Morel, emblemática

novela de Adolfo Bioy Casares, y

produjo algo en el quinteto. “Nos

dio una plataforma para reinventarnos.

Toda la cosa de realismo

mágico que la banda siempre tuvo,

por algún motivo surreal, se manifestó

más evidente con esa canción

–explica el baterista Mariano

Repe tto–. Es como que la banda

tiene un monstruo que se despierta

de vez en cuando. Tenemos una

voluntad y una necesidad de que

cada disco sea distinto al otro. Para

que eso pase, deben pasar miles de

cosas en el medio. Esa canción nos

permitió lanzarnos al futuro”.

Con el monstruo despierto, Bicicletas

encaró lo que sería su cuarto

disco. Pero no fue fácil: debieron

enfrentar embrollos internos y permitir

que las canciones encuentren

su cauce. Tres años después llegó el

resultado: Dos lunas, publicado en

noviembre pasado. Sus canciones

se encuentran atravesadas por varios

rasgos en común: desde el lado

lírico, están marcadas por fábulas y

ambigüedades inspiradas en la obra

de Bioy Casares. “La canción Dos lunas

habla de eso. No usé las mismas

palabras que Bioy Casares, pero sí lo

leí y después la escribí –explica Julio

César Crivelli, voz de la banda–. La

canción habla sobre La invención de

Morel en el sentido de lo proyectado,

de lo virtual, de lo que creés que

es real, pero no lo es, de la dualidad

falso/verdadero, hipocresía/

verdad, donde A y B son correctas.

En el resto de las canciones también

se habla de eso. Hay algunas que lo

hacen de forma más evidente, como

Miente. En Buey, el primer tema, ya

se habla de una fiesta en la que supuestamente

está todo bien, donde

la gente sonríe solo para la cámara.

Todas las canciones tienen como

una pequeña contradicción que

hace que uno piense ‘¿será que A y B

son correctas?’”.

A nivel sonoro, el álbum mantiene

la esencia psicodélica y de space

rock que siempre caracterizó a la

banda, pero esta vez tamizada por

texturas electrónicas y el protagonismo

de los sintetizadores. “Es un

disco de laboratorio”, define Crivelli.

“El disco se armó en algunos ensayos,

se grabó la batería, y después

entramos en un lugar más experimental.

Ahí empezamos a jugar en

el estudio. El desafío pasaba por ahí:

cómo reinventar esto”, añade el guitarrista,

Federico Wiske.

Sin embargo, el plan no fue siempre

el mismo. Después de juguetear

con el pop radial en su antecesor,

Magia amor locura animal (2013),

la banda apuntaba a un retorno

a las raíces. “Yo tenía una meta

con este disco, que fue cambiando

–confiesa Crivelli–. Andaba

con ganas de hacer un disco bien

bicicletero, de volver a la esencia

psicodélica y roquera. Con el pasar,

se fue incorporando un elemento

de música electrónica que siempre

estuvo, pero era un pequeño condimento.

Al final terminó pasando

algo que es superador de lo que yo

venía pensando. Se nota que es un

disco de Bicicletas, pero incorpora

algo más, una instrumentación que

funciona como si estuvieras en una

nave espacial”.

A pesar de que esté centralizado

en los teclados lumínicos, la banda

tiene reparos en definirse como

pop. “El hecho de que haya sintetizadores

no hace pop al disco. De

hecho, tiene una energía bastante

oscura”, indica el guitarrista. “¿Bicicletas

es una banda rock o es una

banda pop? No sé, si nos ponen en

un festival con bandas pop, quedamos

fuera de eje. Medio que estamos

en Corea del Centro”, agrega

entre risas el baterista.

Esa falta de etiquetas le presenta

a la banda al mismo tiempo el

desafío y la oportunidad de encarar

algo renovador. “Si vos hacés blues,

reggae o algo muy particular, hay

un camino desde donde arrancar.

Como nosotros somos la ancha

avenida del medio, no tenemos algo

previo. Cada tema te lleva a un lugar

loco y único”, señala el tecladista,

Ignacio Valdez. “Es parte de

nuestra idiosincrasia como artistas.

Si decís que sos de un color pleno,

a veces creés que va a venir todo de

ese color. Siempre creímos que eso

nos iba a frenar y no nos iba a permitir

ser universales”, añade el bajista,

Agustín Pardo.

Bajo este afán de escaparles a las

etiquetas y jugar con su estilo muy

particular, Bicicletas ya lleva más de

15 años de carrera. ¿Cuál es su lugar

en la escena roquera? “Hace poco

veía una nota de 2009 que nos ponía

como ‘los hijos del rock alternativo’,

como los hijos de Babasónicos.

Nos veíamos como que estábamos

haciendo una línea de vida hacia

ahí, más hacia los 90. Después, en

un momento tiramos una línea más

a los 60 y 70, como Manal, con esa

cosa de blues. Ahora, hay una onda

de bandas que quieren riffear con

sintetizadores y violas, y creo que

todos deberíamos comer en la misma

mesa”, apunta Repetto.

Con la búsqueda de un rock de

corte más global, durante la primera

década del siglo XXI se posicionaron

en un lugar destacado de la

escena independiente. “A nosotros

nos pasó de todo”, dispara entusiasmado

el baterista. “Tocar con Roger

Waters o los Arctic Monkeys...y no

sabés si es la vida o es una proyección.

En San Juan hay un lugar que

se llama Madera, que es como la roquería

de ahí, y tiene pintada en la

pared un arte de un disco nuestro, y

ni siquiera habíamos ido. Después,

un chabón que tocaba en L.A. Guns

hace el cover de Araña negra, un

tema nuestro, y nos enteramos por

mail. O ir a tocar al Parque Centenario

y ver a una banda de percusión

en la que todos sus miembros

tenían en su remera el arte de nuestro

disco. Hay capítulos judiciales

también. Nos pasaron miles de cosas

muy extrañas. Son las mil vidas

de Bicicletas”.

“Hay como una profecía. No sé

bien qué es. Algo que todavía no

está pasando, pero va a pasar”, dice

Repetto, medio en chiste, medio

en serio. “Por eso, en La invención

de Morel, el tipo veía dos soles o

dos lunas. Uno era el que estaba y

el otro era el proyectado”, agrega el

cantante, y concluye riéndose: “A

nosotros tal vez nos pasa eso. Nos

encontramos acá los cinco y siempre

estamos viendo la proyección,

donde nos imaginamos todas nuestras

fantasías roqueras. Algunas ya

se cumplieron”.

EUGENIO MAZZINGHINI

54 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

55


56 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

57


Emergentes

Río Pardo

El proyecto marplatense publicó su primer disco y

confirmó el legado nostálgico del rock y el pop de Mar

del Plata. En paralelo, Vuelta al sol (Desde El Mar Discos,

2017) exhibe un vínculo directo con la psicodelia 2.0

propia de referentes como MGMT o Tame Impala.

hay algo ahí, sobre la costa,

con la inmensidad del Atlántico

como resguardo. Una suerte de espíritu

comunitario, de inconsciente

colectivo, que trasciende –incluso–

fronteras generacionales. Con Altocamet

como símbolo máximo, la

música marplatense ligada al rock

y al pop ha tenido en los últimos

años una multiplicación de agentes

que todavía hoy sostienen a “La

Feliz” como uno de los polos productivos

más vastos y heterogéneos

del mapa emergente nacional.

Con el sello Desde El Mar como

colectivo de identificación y producción,

muchos proyectos se

lanzaron a hacer y a publicar su

propia música sabiendo que no

estaban solos. Los Tantra, Luzparís,

Zoot o SLNT son, cada una con

sus particularidades, grandes referencias

de lo que puede suceder

cuando se alinean los planetas y la

gente se encuentra entre sí. Pero

también cada uno de esos casos

muestra cómo la música independiente

(sobre todo en la Argentina)

tiene sus tiempos, muchas veces

incompatibles con las prioridades

de la vida moderna e hipervincular.

Pese a todo, la idea de un

sonido propio, algo efectivamente

marplatense (con pulso británico y

nostalgia alternativa post-grunge),

encuentra su eco en una última

generación de músicos conectados

con el espíritu de renovación del

rock argentino contemporáneo.

En ese contexto surge Río Pardo,

un proyecto formado por músicos

que ya habían sido miembros de

otros grupos con cierta presencia

en el circuito de la ciudad. Un rejunte

de experiencias y golpes acumulados

que devino en una obra

consciente, pensada en cada detalle

desde lo sonoro y también desde

lo visual. La música de Río Pardo

es madura en su sentido más rico:

añeja, por herramientas acumuladas

en el tiempo; y espontánea,

por ser, más allá de todo, un flujo

experimental atravesado por la lógica

del pop.

Vuelta al sol, su primer álbum,

es un recorrido sinuoso a través

de una aventura de guitarras y sintetizadores

construida por Lionel

Quiroga y Nacho Bellusci. La base

formada por Maru Valdez Estrada

y Juan Francisco Macri refuerza el

pulso curvilíneo de las canciones

espectrales de este bólido retrofuturista.

Neopsicodelia y beats con

esencia pistera se dan la mano en

una música que transmite contemplación

y juega con la curiosidad

como premisa. La inclusión de un

remix del dúo electrónico Total Fatal

es, de hecho, una de las grandes

decisiones estéticas que confirman

el peso propio del disco. Un puente

hacia lo desconocido, pero con la

certeza de tener todas las herramientas

para enfrentar lo que sea.

Dat García

Como Charo Bogarin, de Tonolec, y también como Juana

Molina, la cantante de Monte Grande dibuja una silueta

maleable que reúne folklore, música electrónica, hip

hop y pop experimental. Su primer disco es sinónimo

de mestizaje entre lo local y lo global.

“una prueba fehaciente de que

la escena del folklore digital argentino

no baja el ritmo”, advierte el

material de prensa de Dat García,

artista perteneciente al catálogo

del frondoso sello ZZK Records.

Todavía hoy suena extraño definir

a una música con dos palabras tan

alejadas entre sí. “Folklore” y “digital”

parecen conceptos de mundos

diferentes, pedazos de universos

contrapuestos. Y, sin embargo, Dat

García los hace convivir de modo

natural y espontáneo, con la fluidez

de dos torrentes de información (y

herramientas) que se convierten en

un mismo río musical.

“No es necesario hacer música

en una casa de adobe en el medio

de La Pampa para sentir que es

folklore. Hay un montón de cosas

que hacemos con una carga de

tradición que no la vemos. Y son

muchas de la vida cotidiana, la

emoción, el sentir del pueblo”, explica

García, quien gusta por igual

del hip hop y de la copla, y lo deja

evidenciado en su música. En ella,

ambos (y muchos otros) lenguajes

se cruzan en los diferentes ritmos

disparados desde la computadora.

El beat programado y la mezcla de

registros le imprimen una mirada

urbana a la tradición argentina,

que en esta versión se nutre de

ritmo y color. Por encima de todo

ese entramado, la voz emerge con

su protagonismo variable y sus diferentes

intenciones.

Maleducada es el debut de Dat

García, una carta de presentación

con garantía del sello ZZK. Camino

sobre piedras, el primer sencillo,

plantea un vínculo imaginario entre

Massive Attack y Mariana Baraj.

A nivel sonoro, una línea vocal,

una melódica, un bombo o un charango

son recursos equivalentes en

el planeta que habita la música de

la artista bonaerense. El certificado

de calidad Chancha Vía Circuito,

definido por García como un “guía

amoroso”, confirma las credenciales.

Feliz cumpleaños muestra

varias caras de una artista con vocación

exploratoria. Miss Bolivia

y Thalía conviven en un horizonte

de referencias que mezcla pop, sabor

latino, cultura urbana y trance

folklórico. ¿Acaso la música no se

trata de jugar a lo imposible, aunque

sea en la elección de tal o cual

sonido? García parece experimentarlo

de esa forma, con la liviandad

de quien ha puesto todo al servicio

de la inspiración.

RP: SOFÍA MARCO SUBLANT. GENTILEZA FONSO. GENTILEZA DAT GARCÍA. RINCO: JULIETA REDONDO.

58 BILLBOARD | ENERO, 2018


POR JUAN MANUEL PAIRONE

Fonso

Desde Castelar, un gurú del sampler da forma

a un universo urbano, negro, nostálgico y

psicodélico. Todo eso en un disco de más de

90 minutos de música en forma de enciclopedia

digital e interactiva.

internet. la herramienta de

herramientas que ha venido a modificar

la vida humana de los últimos

20 años también ha cambiado

para siempre la percepción que

tenemos sobre la música, convertida

hoy en un contenido al que se

accede prácticamente sin limitaciones

de tiempo y espacio. La

historia es conocida y una de sus

consecuencias más románticas ya

ha sido multiplicada en artículos y

casos testigo: algún alma entregada

al arte crea, desde su habitación,

una música capaz de conectar

con miles y miles a partir de una

ingeniosa interpretación de toda

esa metadata disponible para ser

devorada desde YouTube o Spotify.

Fonso es, ni más ni menos, otro de

estos pequeños genios digitales con

sensibilidad atemporal.

Su segundo álbum se llama

Some Plays y fue editado por Yolanda

Discos en octubre. Aunque

el formato álbum no sea, quizás, el

más ajustado para describir a esta

atrapante amalgama de samplers,

mezclas e intervenciones en forma

de playlist. En el medio, canciones

que tienen funk, soul, electrónica

garage, pop, espíritu vaporwave

y mucha pero mucha inventiva

puesta en cada esquina. Influencias:

Primal Scream, INXS, Red

Hot Chili Peppers, Marvin Gaye,

Michael Jackson y más, ¡quién sabe

cuánto más! Fonso es un adicto a

cortar y pegar músicas de aquí y de

allá, técnica que aparece en cada

una de las 27 canciones del disco.

Con una hora y media de duración,

Some Plays se asemeja a

un recorrido aleatorio por buena

parte de las corrientes que dan

forma a la idea de rock y pop,

y su portada es una confirmación

de esa idea. Con referencias

musicales sampleadas gráficamente

para generar un diseño

inspirado en Sgt. Pepper’s, de The

Beatles, y también en Anderson

Paak, Fonso exhibe ahí mismo su

banco de sonidos y su universo

creativo. La imagen sostiene lo

que la música sugiere. Haciendo

foco en los pequeños detalles para

sostener la fluidez, Fonso utiliza

la línea de piano de Los dinosaurios,

de Charly García, pasa a una

intervención sobre la hinchada de

Boca y luego remata con un anuncio

tipo Sprayette marcando la

llegada a la mitad del disco. Pese a

la variedad de fuentes, nada parece

fuera de lugar. El flujo musical

resulta ser ese famoso “todo superior

a la suma de las partes”.

Rinco

El pop de Córdoba tiene en este joven grupo a una de

sus mayores promesas. Su primer disco sorprendió por

su madurez y sus canciones. El sonido y la frescura de

Adolescente elevan la vara de una escena marcada por

la ambición y la exigencia.

detrás de hipnótica, telescopios,

Juan Ingaramo, Francisca y

Los Exploradores o Valdes, una

nueva camada de músicos dice

presente en una escena cordobesa

que mantiene su peso propio y no

deja de recibir influjos de modernización

gracias a un circuito de

conciertos variado y cada vez más

permanente. Una segunda avanzada

artística que creció como

público junto al desarrollo de

grupos más afianzados y también

tiene un vínculo más cercano con

la música que hacen sus contemporáneos.

Rinco, por caso, es una

de esas bandas cuyos integrantes

dicen presente cuando Bandalos

Chinos vuelve a la ciudad y han

sido impactados por la locura escénica

de Louta.

Además, el grupo acaba de editar

uno de los discos más importantes

de 2017 de la mano del sello

independiente cordobés So High

Records. Adolescente, su primer

larga duración, muestra de entrada

un magnetismo tan fuerte como

indescriptible. Las canciones hacen

su camino y se suceden con gran

fluidez. Los estribillos, los arreglos

de guitarra y la preciosa base rítmica

flechan como Cupido. El amor

es, de hecho, uno de los temas

fundamentales de un disco que

muestra una personalidad artística

en pleno desarrollo, pero da cuenta

de una inquietud innata. Un dejo

al pop mexicano tan bien asimilado

por Indios y el reflejo mayor de

artistas como Babasónicos o Café

Tacvba manifiestan una vocación

por contar buenas historias en forma

de canciones provocativas. Rinco

lo consigue y sienta las bases de

una carrera ambiciosa.

Buena parte de esto tiene que

ver con Bernardo Ferrón, guitarrista

de Telescopios, que se encargó

de producir artísticamente el disco

y puso al servicio su vocación experimental

en términos de audio.

Cada instrumento (voz, guitarra,

bajo, batería y programaciones)

está pulido como un diamante en

bruto que consigue su máximo

brillo. El registro y la presencia del

cantante Marcos Saavedra-Bascary

irrumpen como una de esas

buenas noticias que son capaces

de cambiar el panorama de un día

funesto. Su parsimonia transmite

una tranquilidad que refuerza el

lenguaje sonoro planteado desde

la interpretación instrumental y

desde la mezcla. En definitiva, las

canciones parecen diseñadas a la

medida de una voz que tiene algo

nuevo para decir. Por lo pronto, es

un primer disco que invita a esperar

sin prisa la llegada de una nueva

aventura musical.

BILLBOARD.COM.AR

59


Dua Lipa:

“ Las buenas

canciones

salen a la luz”

En su paso por la Argentina, la

británica habló con Billboard

sobre la importancia de trabajar

en confianza y sobre cómo eso

repercute en la creación.

el 2017 fue un gran año para dua lipa.

En 2016, con gemas pop como Hotter Than

Hell y Blow Your Mind (Mwah) tuvo un gran

impacto en Europa y, más tarde, en los Estados

Unidos. Pero en 2017, el impulso que logró su

primer álbum –homónimo– la catapultó a muchos

otros rincones del mundo… y hasta abrió

los shows de Bruno Mars en muchas de las fechas

de su 24K Magic Tour y los de Coldplay en

la Argentina. “Son artistas que realmente admiro.

Veo sus shows, sus técnicas, cómo le hablan al

público, cómo van de tema en tema… aprendo

mucho. Cada show es tan diferente…”, expresó

en referencia a Chris Martin y Bruno Mars.

Respecto a sus propios recitales, en septiembre

le dijo a Billboard: “Es lindo cuando vienen

a verte no solo por un single. Me gusta cuando

vienen por todo el álbum, por toda la experiencia”.

Cuando visitó el país en noviembre pasado

–además de los conciertos con Coldplay, dio uno

propio en Vorterix–, hablamos con ella: “En tus

propios shows existe cierta familiaridad con el

público; hay una interacción que no tendrías en

un estadio. Los recitales que abrís para otros son

un reto, porque tenés que subirle el ánimo al público

y ganarte su atención cuando no te conocen.

Estás saliendo a mostrarles con qué canciones

contás, y tenés que dejar tu marca”.

Esas huellas no se dan solo en la música. Dua

Lipa dejó marcada su postura respecto al feminismo.

Su apoyo al empoderamiento de la mujer

es vox populi. Incluso, con el video de New Rules

–su primera canción en el top 40 del Hot 100−

exhibió esa faceta con un grupo de mujeres que se

cuidaban entre ellas. “Hay muchas chicas dominando

la escena, y eso es genial. Es como si todo

lo que pasó en los 90, con la aparición de tantas

artistas pop, estuviera pasando de nuevo”, dijo.

New Rules logró escalar hasta el puesto N° 15,

y actualmente se encuentra en el N° 17. “El impacto

de las redes sociales, a veces, puede influir

en los charts, pero creo que la buena música es

la que termina en la cima. Las buenas canciones

salen a la luz”.

Hace unos meses le confesó a Billboard: “No

quiero ser olvidada”. Ahora, reveló a qué aspira:

“Cada vez que cumplís un objetivo, querés

llegar al próximo. Me gustaría ver crecer mis

propios shows y algún día ser headliner, llenar

estadios… Eso sería loco, lo tiro al aire a ver qué

pasa. Tenés que trabajar mucho para llegar a

donde querés estar”. De hecho, es muy inquieta:

recientemente, lanzó en las plataformas de streaming

un EP en vivo y acústico, que incluye, entre

otra interpretación de New Rules, sus versiones

de Golden Sumblers, de The Beatles; Tears Dry on

Their Own, de Amy Winehouse; y I’d Rather Go

Blind, de Etta James.

También contó un pequeño secreto: “No puedo

bailar. Si lo intento, solo me tropezaré en el

escenario”. Por eso, para ella “la música es lo más

importante”. Dijo: “Hacer los videos es una extensión

de tu personalidad, de tu música, porque

cuenta otra parte de la historia. Las redes sociales,

por su parte, son importantes, pero no las

siento parte del trabajo… eso viene naturalmente,

y las generaciones más chicas son aún mejores

en las redes. Crecer con las redes sociales fue una

gran ventaja, y realmente lo disfruto; no siento

que sea una tarea. Me gusta contarles a mis fans

lo que estoy haciendo, o a mis amigos y familia,

porque uso la misma cuenta”.

¿Cómo elegís con quién trabajar?

- Especialmente para este álbum, que trabajé

con tanta gente, dependió en cada caso. Hay personas

con quien de entrada estás cómoda, y sentís

que podés abrirte con ellas. Estás entrando a un

cuarto con un desconocido, hablando de tu vida

personal. Si ellas son más abiertas conmigo, me da

menos miedo abrirme con ellas. Pero si siento que

una persona me está ocultando algo y solo quiere

saber cosas, no me voy a abrir. La única forma de

sacar una buena canción es si me siento en confianza.

Si uso canciones que no escribí, tengo que

sentirme relacionada con ellas, que trasmitan lo

que he vivido... que aunque no las haya escrito

yo, me hagan desear haberlas escrito.

GENTILEZA WARNER

60 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

61


62 BILLBOARD | ENERO, 2018


Jimi Hendrix

Axis: Bold as Love

El segundo álbum de Jimi Hendrix Experience encontró al guitarrista traspasando las

fronteras del virtuosismo y alcanzando el estatus de músico telepático.

POR WILLIAM GOODMAN

P

para lograr una mirada profunda

dentro del alma Axis: Bold

as Love hay que darle play a la

versión instrumental del tema homónimo,

que dura siete minutos

y es una de las 27 tomas del tema

grabado en los estudios Olympic

de Londres en octubre de 1967.

Al minuto 3:15 sucede algo genuinamente

mágico, quizás único

en todo su catálogo (si no en toda

la historia del rock): la Fender Stratocaster

de Hendrix desafía la gravedad.

En esos momentos fugaces,

el tiempo no cuenta; un acorde intergaláctico

penetra bien profundo

en el oído de quien escucha. Es una

corriente de conciencia de parte de

Hendrix –el tipo se vuelve uno solo

con su instrumento, revolviendo los

colores psicodélicos que aparecen

en su mente y se convierten en sonido,

electrificados y confundidos–.

Es el sonido que para Hendrix significa

el amor, lo que une a todas las

criaturas vivientes.

Esta interpretación en vivo de

Bold as Love sería lanzada años

después, incluida en una colección

de rarezas en vivo y lados B. Pero

quizás contiene el testimonio más

preciso del virtuosismo y la experimentación

musical de Hendrix y

su banda, el baterista Mitch Mitchell

y el bajista Noel Redding, a finales

de 1967. Esta versión en vivo

sólida y dorada fue considerada un

descarte. El master original de Bold

as Love, tal como aparece en el álbum,

sería una combinación de las

tomas 21 y 27. Tuvo una duración

de solo cuatro minutos, no siete, y

recibió el toque hábil del productor

Eddie Kramer en la consola. Las letras

de Hendrix intentarían explicar

lo que su guitarra no podía. Todos

los epítetos poéticos que abundan

en las estrofas encajan con el estribillo:

“But they’re bold as love. /

Yeah, they’re all bold as love” [Pero

ellos son audaces como el amor. /

Sí, son audaces como el amor]. La

versión publicada de Bold as Love

sigue siendo la gran proeza del álbum

y una de las mejores canciones

del catálogo de Hendrix.

Hendrix nació en Seattle y empezó

a tocar con grupos como los

Isley Brothers y Little Richard.

Después de un fallido intento como

músico solista en Nueva York, fue

reclutado por su nuevo mánager

y exbajista de The Animals, Chas

Chandler, y se mudó a la Swinging

London. Allí convocó a Redding

y a Mitchell, y lanzaron su álbum

debut, Are You Experience, en la

primavera boreal de 1967. Estaba

cargado de maravillosas canciones

psicodélicas, como The Wind Cries

Mary y Hey Joe, y temas más rifferos

como Foxey Lady y Purple Haze.

Hendrix logró tres hits instantáneamente.

Su combo de R&B y psych

rock fue evolucionando.

Pero durante el verano y llegando

al otoño, el nuevo trío tocó

y tocó y tocó, unificando las influencias

en su sonido. En lugar de

escribir canciones con piezas de

R&B, psych rock y hard rock, Hendrix

empezó a transmitir estados

de ánimo, a convertirse en un pintor

eléctrico que acariciaba riffs en

rojo, naranja, amarillo, verde, azul,

índigo y violeta.

Axis: Bold as Love, lanzado en

1968 para evitar el cruce en ventas

con Experienced, arranca con aceleración,

luego la cinta se ralentiza y

se deforma, con Hendrix –también

conocido como Sr. Paul Caruso–

discutiendo la existencia de aliens.

En el disco suena como si estuviera

tratando de hablar un lenguaje universal

que ellos pudieran entender:

colores, estados, amor. Little Wing,

uno de los temas más queridos,

combina el fuego emocional de Hey

Joe y The Wind Cries Mary con un

universo de hadas con “mariposas

y cebras”, donde podés montar el

viento y una mujer mágica cura todas

las tristezas.

Castles Made of Sand, otro tema

clásico de Hendrix, trae lo mejor

de su composición, su experimentación

y su abstracción. Junto con

Bold as Love es el punto más alto

del álbum. Es una canción personal

sobre la naturaleza finita de la

vida, los “castillos hechos de arena

se derriten en el mar” nos recuerda

que tenemos que abrazar todo lo

que amamos antes de que finalice.

Porque el tiempo terminará con

todos al final.

Hay más momentos explosivos.

Spanish Castle Magic encuentra a

Hendrix exprimiendo resoplidos

de fuego con su guitarra, pintando

otra imagen de castillos altos, en

cielos hechos con algodón de azúcar

y solo accesible para las libélulas.

“Pero está todo en tu mente”,

canta. Y en If 6 Was 9, un Hendrix

convencido toca un riff para imitar

su voz, hasta que la banda explota

y Hendrix conjura otra imagen al

estilo Picasso. “Si el sol se niega a

salir, no me importa. / Si la montaña

se cae al mar, / déjenla ser”.

Después compara a los hippies

con los conservadores de collar

blanco, sin importarle ninguno de

los dos, diciendo: “Voy a flamear

mi bandera de freak bien alto”,

porque “tengo mi propio mundo al

que mirar, / y no voy a copiarte a

vos”. Esta es probablemente la lección

de Axis: Bold as Love.

Experienced fue el descubrimiento

y la lucha de Hendrix con

su genio, tratando de entenderlo

y de dominarlo. En Axis: Bold as

Love, lo logra. Y antes de que las

drogas, la fama y todos los adornos

pudieran meterse en su camino,

Axis: Bold as Love encuentra tanto

el poder de Hendrix como su mente

exploradora a la altura, trabajando

al unísono, creando algo verdaderamente

original y trascendente,

en un lenguaje propio. Un lenguaje

de preocupación, de abstracción

y de imágenes de otro mundo, y

el tipo de epifanías emocionales

descubiertas en el pico de su viaje

psicodélico: todas hablando en colores,

con amor y riffs espumosos

de guitarra.

BILLBOARD.COM.AR

63


Shows

lunes

jueves

viernes

sábado

domingo

jueves

sábado

lunes

01

04

05

06

07

11

13

15

LA BOMBA DE TIEMPO CIUDAD CULTURAL KONEX

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE PUNTA DEL ESTE EL SOSIEGO, PUNTA DEL ESTE, URUGUAY

LES LUTHIERS GRAN REX

SOLOMUN MUTE, MAR DEL PLATA

También el 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27

XXL IRIONE + MALAJUNTA CIUDAD CULTURAL KONEX

EL CARIBEFUNK DÚO BEATFLOW

LOUTA + MORBO Y MAMBO CIUDAD CULTURAL KONEX

RHAPSODY GROOVE

FESTIVAL INSURGENTE CIUDAD CULTURAL KONEX

JOHN DIGWEED + GUY J MUTE, MAR DEL PLATA

TINI STOESSEL PARQUE CAMET, MAR DEL PLATA

Repite el 8, 15 y 22

Apertura Parador Konex 2018

Karamelo Santo, Edu Schmidt,

Caracol A Contramano, Alma

Bouquet, Arde Roma y más.

También habrá humoristas,

charlas y pintura en vivo

Se extiende

hasta el 7

ENERO

martes

16

DREAD MAR I PARQUE CAMET, MAR DEL PLATA

miércoles

17

SWINGIN’ PARTY NICETO CLUB

viernes

19

SIN LEY TEATRO FLORES

sábado

lunes

20

22

PEDRO AZNAR CIUDAD CULTURAL KONEX

En caso de lluvia se reprograma

para el jueves 1° de febrero

LOS CABALLEROS DE LA QUEMA PARQUE CAMET, MAR DEL PLATA

TODOS TUS MUERTOS CIRCUS ROCK BAR, SAN JUSTO

¡Están de vuelta!

martes

23

CHANO PARQUE CAMET, MAR DEL PLATA

Calienta motores para el Luna Park de mayo

jueves

viernes

sábado

25

26

27

FUERZA BRUTA CENTRO CULTURAL ESTACIÓN TERMINAL SUR DEL PASEO ALDREY, MAR DEL PLATA

NO TE VA GUSTAR + CUARTETO DE NOS + PITI FERNÁNDEZ + LAS PASTILLAS DEL ABUELO +

EL PLAN DE LA MARIPOSA MUTE, MAR DEL PLATA

STEVEN WILSON GROOVE

TOE NICETO CLUB

EL KUELGUE CIUDAD CULTURAL KONEX

CUARTETO DE NOS CIUDAD CULTURAL KONEX

PIER LA TRASTIENDA

RICHIE HAWTIN Y LOCO DICE MUTE, MAR DEL PLATA

Apertura del ciclo

Balneario Cacharrito

Todos los días

menos los martes

lunes

martes

29

30

CHAQUEÑO PALAVECINO PARQUE CAMET, MAR DEL PLATA

LAS PELOTAS LA TRASTIENDA

MIRANDA PARQUE CAMET, MAR DEL PLATA

Repite el 30

64 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

65


Vivo

NTVG

Estadio Único de La Plata

17 de diciembre

Suspensión

y revancha

POR TOMÁS SAN JUAN

Los uruguayos cerraron el año con un show

reprogramado por el mal clima, en el que repasaron

sus nueve discos de estudio en 43 canciones.

“Hola, La Plata. Estamos muy contentos de

volver a esta ciudad tan hermosa, gracias por

entender la reprogramación del show de ayer,

¡preferimos cuidarnos entre todos!”, saludó

Emiliano Brancciari después de tocar Destierro,

Al vacío y A las nueve, y agregó: “Hoy vamos

a hacer el show más largo del año, así que

avisen que llegan tarde a casa”.

Llegó el turno de Pegame más fuerte, y el cantante

y guitarrista anunció que en ese momento

se comenzaba a filmar el videoclip de esta canción

que recorre una historia de desamor y señala

el momento introspectivo de las composiciones

del grupo. Siguieron Ya entendí, Arde, Viento

a favor y el primer mix de la noche, que unió

fragmentos de Por lo menos hoy (2010) y El calor

del pleno invierno (2012).

“Aprovechamos que estamos en La Plata e

invitamos a uno de los mejores compositores

y músicos que dio el rock argentino, ¡Facundo

Soto!”, anunció Brancciari. La interpretación del

líder de Guasones en Tan lejos fue, sin dudas,

uno de los puntos más altos del recital. Con el

viento, Fuera de control, Memorias del olvido

y Clara continuaron la primera parte de la

lista, que resumió la obra de NTVG.

El segundo enganchado de canciones incluyó

fracciones de Solo de noche (1999), Este fuerte

viento que sopla (2002), Aunque cueste ver el

sol (2004) y Todo es tan inflamable (2006). El

clima familiar fue una de las piezas fundamentales

del No Te Va Gustar versión 2017. Padres,

adolescentes y niños fueron parte del espectáculo

más extenso que brindaron en sus 23 años

de existencia.

El recuerdo de Marcel Curuchet estuvo presente

en No deja de sonar, cinco años después del

trágico accidente que le quitó la vida al tecladista

durante la gira por los Estados Unidos en conjunto

con Los Auténticos Decadentes. Los aplausos

estallaron y el cántico de “Curucha” sonó a lo

largo de las diagonales platenses. Llegando al final,

El camino, Cielo de un solo color y Nada para

ver marcaron a fuego la química entre la gente y

los músicos, antes de cerrar con Mucho más feliz

y No era cierto.

CAFÉ TACVBA

Teatro Gran Rex

7 de diciembre

Conexión latina

POR ALEJANDRO PANFIL

rubén albarrán, emmanuel del real y los

hermanos Joselo y Quique Rangel Arroyo volvieron

para presentar los temas de su nuevo

disco, Jei beibi (2017), y demostrar que

conservan la misma consistencia artística y

escénica de siempre. Abrieron el show con Futuro.

De Jei beibi siguieron por Disolviéndonos

y Matando, y así la noche se fue encendiendo

progresivamente. “Quédense tranquilos

que también vamos a hacer unas rolitas

de las viejas”, avisó Rubén. Y así, dio paso al

clásico Volver a comenzar (Sino, 2007).

La lista, de 24 canciones, incluyó Eres, los covers

Cómo te extraño y Chilanga banda de Leo

Dan y Jaime López, respectivamente, y éxitos

como Puntos cardinales, Las flores, Eo y La chica

banda. Mientras tanto, y entre cada uno de los

temas, un Rex lleno coreó, pidió y anticipó El

baile y el salón. El primer bis estuvo a cargo de

Emmanuel, que emocionó a todos con El mundo

en que nací.

Antes del cierre, Rubén se tomó unos minutos

para dialogar con el público y enviar “buenos pensamientos”

a los estudiantes –recordando a los 43

asesinados de Ayotzinapa en 2014–, a las mujeres,

a la comunidad LGBTIQ, a los animales y a la Madre

Tierra. Se fueron con Enamorada y su reversión

de Déjate caer, el clásico de Los tres.

NTVG: MARCOS MEZZOTTONI. CT: TUTE DELACROIX

66 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

67


Vivo

FESTIVAL BUE

Tecnópolis

14 y 15 de diciembre

Arcade Fire.

Él Mató A Un

Policía Motorizado.

Día 1: al calor de las bandas

Stone Giant, Parquet Courts, Él Mató, Cigarettes After Sex, Arcade Fire y

Mark Ronson vs. Kevin Parker animaron una jornada de calor sofocante.

POR JOTA AYERZA

a pesar del intenso calor, el cielo despejado

a la noche fue un atractivo más para los

shows finales de Arcade Fire y Mark Ronson vs.

Kevin Parker. A su favor, el Ford Stage contó con

sistema de ventilación, un alivio frente a los 31

grados de temperatura que hicieron hasta pasadas

las 19 horas.

Incluso con el aire acondicionado a su favor,

durante la mitad del show el baterista de Stone

Giant, Pepe Hidalgo, secó su transpiración con

una toalla como si el sol le diera en la frente.

Fue la tercera visita del grupo cosmopolita a la

Argentina. El cuarteto que se conoció estudiando

en Berklee repasó su álbum debut y presentó

un puñado de canciones nuevas, entre ellas, We

Don’t Talk About It.

“A mí me gusta cuando bailan, me gusta

cuando cantan y me gusta cuando aman”, comentó

vestida de amarillo la cantante de Brazilian

Girls (Sabina Sciuba) antes de hacer Me

gusta cuando callas. La banda que formó Didi

Gutman aportó la cuota de electro pop al escenario

principal, que se estrenó con la psicodelia

barroca de Silvestre y La Naranja. El

quinteto argentino reapareció a mitad del 2017

con nueva formación para continuar presentando

Laguna.

“Hola, Buenos Aires, somos Parquet Courts y

venimos de Nueva York”, comentó al micrófono

en un torpe pero simpático castellano el

guitarrista y cantante Andrew Savage. En su

primera presentación en la Argentina, los nacidos

en lo profundo de Brooklyn trajeron lo que

desde 2010 los mantiene en escena. Es decir, su

dosis de postpunk rabioso y revival. Enseguida

comenzó en el Heineken Main Stage el recital

de Thievery Corporation. A 20 años de su disco

debut, Sounds from the Thievery Hi-Fi, llegaron

por primera a vez a Buenos Aires con su álbum

nuevo, The Temple of I & I.

A pesar de los rumores, el 2017 no pudo ser

el año para que Él Mató A Un Policía Motorizado

llegue a un estadio más grande. Sin embargo,

los platenses cerraron su gran temporada con

una nueva presentación en el BUE. La síntesis

O’Konnor abrió el show. Nuevos discos, nuevas

drogas, La noche eterna, Ahora imagino cosas, El

fuego que hemos construido, El mundo extraño

y hasta Chica de oro estuvieron en el setlist que

contó con un Ford Stage repleto.

Sobre el final, algunos plateístas se apuraron

para retirarse y llegar a tiempo al headliner

del primer día, Arcade Fire. Los liderados

por Win Butler regresaron al país con un

álbum nuevo donde los bombos en negra y los

estribillos pegadizos predominan. Everything

Now es la prueba viviente. Pero el pop oscuro

de su nuevo repertorio no se adueñó completamente

de su vivo, que incluye violín y bandoneón.

“Por favor, prendé las luces de tu celular”,

pidieron las pantallas antes de Neon Bible, de su

segundo álbum de estudio. The Suburbs fue la

parada previa y obligada antes de la recta final

que trajo canciones como The Reflection, After

Life y Creature Comfort.

Cigarettes After Sex fue otra de las bandas que

debutó en el país con su presencia en el festival

BUE. Los liderados por Greg González mezclaron

parte de su álbum debut y homónimo con su

EP Affection, casi sin moverse sobre el escenario.

El cierre lo comandó el duelo en las bandejas

de Mark Ronson vs. Kevin Parker. Al igual que

en Coachella o Glastonbury, entregaron un popurrí

de hits para bailar. Kanye West, Rihanna,

Amy Winehouse, The Strokes y hasta la voz de

un pequeño Michael Jackson fueron algunos de

los invitados al setlist.

TOMMY CORREA ARCE

68 BILLBOARD | ENERO, 2018


Vivo

Vincent

Staples.

TOMMY CORREA ARCE

Gorillaz.

Día 2: la corona para

Gorillaz, el barro para

Major Lazer

Los músicos de la banda animada de Damon Albarn y Jamie Hewlett fueron

ninjas: durante el show, ellos no fueron lo importante; estaban, pero no se

veían. Lo importante eran la música y las pantallas. Después, el grupo de

Diplo no pudo tocar por la fuerte tormenta.

POR PATRICIO CERMINARO

la apertura de puertas del segundo día del

festival BUE estaba anunciada para las 16 horas.

Sin embargo, el partido se empezó a jugar desde

mucho más temprano: el pronóstico anunciaba

lluvia –¡tormenta con vientos huracanados!– y en

las redes sociales el rumor de los cambios de horario

para los números centrales era cada vez más

fuerte. Se comprimieron algunos puntos muertos,

para acelerar el trámite, pero fundamentalmente

hubo un enroque: Gorillaz tocaría antes que Major

Lazer y tendría su turno tres horas antes de lo

estipulado. Spoiler alert: uno de los dos números

centrales ni siquiera pudo empezar su show.

En el clima ciclotímico de la primavera argentina,

la reestructuración horaria se anunció en

medio de un chubasco, y las puertas se abrieron

con el sol pegando fuerte. Allí, en el escenario

principal, ambientado con tamaño extra para

decenas de músicos, un solitario Vince Staples

hacía lo suyo. Era su música o nada: no había

show, solo sus canciones y él, tímido y estático.

En el microestadio refrigerado no solo había un

contrapunto térmico con el afuera, sino también

estético: porque si Vince Staples era la música

por la música misma, entonces Baxter Dury

era el concepto por sobre la canción. Desde el

look hasta la forma de enfrentar al público, todo

estaba pensado en pos de dar un espectáculo. Y,

encima, con una propuesta musical que sintetiza

el sonido del britpop, el desparpajo punk con intensidad

y oscuridad postpunk.

Casi media hora después de lo estipulado

–atención al dato, será importante más tarde– se

apagaron las luces del escenario principal, mas no

las del cielo: el show de Gorillaz arrancó de día. Y

ya, desde el vamos, desde la aparición de los músicos,

se insinuó lo que ya se sabía: ellos no eran

lo importante. Lo que valía era la música, lo que

había que mirar eran las pantallas. Ellos se limitaron

a ser, simplemente, un medio para contar la

historia. Entonces, con la lógica del teatro de marionetas,

todos ellos estaban vestidos íntegramente

de negro. Eran una docena de ninjas: estaban

ahí, pero no los veías. Porque lo que había que

ver se encontraba detrás: tan ancha como el escenario

y tan alta como se podía, una proyección

gigante imantaba la atención. E iba contando su

historia: la dupla de On Melancholy Hill y El mañana

fue bella musicalmente, pero conmovedora

audiovisualmente: sonaron fuerte los lamentos de

Damon Albarn mientras unos aviones militares

bombardearon a los dibujitos animados, a los

Gorillaz, hasta destruir su hogar. Y cuando sonó

Stylo, un Bruce Willis enorme se tiroteó con los

cartoons en una carretera infinita.

Albarn pasó una noche visiblemente feliz: al terminar

19-2000, se sacó su campera y la revoleó sobre

su cabeza al mejor estilo Soledad Pastorutti y al

ritmo de la gente. Es que en el campo había fiesta

y en el escenario también: los invitados desfilaban

como en una competencia de canto en la que todos

eran ganadores. Y la dupla Feel Good Inc. –con los

De La Soul encendidos como pocas veces– y Clint

Eastwood cerró la noche con sonidos de consagración:

“Fue un año increíble para nosotros y esta es

la frutilla del postre”, se despidió Albarn.

Y lo que tanto había aguantado no pudo

esperar más: apenas terminado el show de Gorillaz,

el temporal golpeó, y lo hizo fuerte. Allí,

frente a los rumores de la suspensión, en el

microestadio techado se sucedieron los shows

de bandas nacionales que habían quedado en

el limbo de la reestructuración horaria, pero

Major Lazer nunca apareció. Y Diplo, furioso:

“Gorillaz tocó tarde y nos cagó, así que pueden

agarrársela con ellos”, tuiteó.

Como se dijo: el cambio de horarios de la mañana

había funcionado como un enroque. Allí, en

el ajedrez, el rey gana una posición más segura en

pos de mandar a la torre al barro. Gorillaz quedó

bien protegido. Y dio un show digno de un rey.

BILLBOARD.COM.AR

69


Vivo

CNCO

Hipódromo de Palermo

16 de diciembre

Cita con el éxito adolescente

El quinteto formado por Simon Cowell y Ricky Martin cerró el año frente a

más de 15.000 personas.

POR SANTIAGO MÁSCOLO

dueños de un presente vertiginoso, los

nominados en la categoría Mejor Nuevo Artista

en los premios Latin Grammy volvieron a pisar

suelo argentino para devolverles a sus fans

–los CNCOwners– un poco de todo ese fervor. La

amenaza de lluvia no desalentó a los miles que,

desde temprano, se acercaron desde diferentes

partes del país. Las productoras del evento –Lau-

ría Dale Play y 6 Pasos– decidieron adelantar el

comienzo para resguardar al público.

Pasadas las 20:30, aparecieron en el escenario

las siluetas del grupo; de izquierda a derecha,

los cinco actores protagónicos de la noche: Joel

Pimentel, Erick Brian Colón, Richard Camacho,

Zabdiel de Jesús y Christopher Vélez. La apertura

fue con tres temas sin escalas: Mas allá, Tan fácil

y Para enamorarte.

Con una sincronía coreográfica que recuerda

a NSYNC y un afinado ensamble vocal, la

banda desdobló todos los temas que integran

Primera cita, hasta el momento el único

álbum de su carrera. También destinaron una

sección del show a los solos de reversiones. A

puro cañonazo de humo y tras varios cambios

de vestuario, se despidieron sobre un colchón

ensordecedor de gritos con los éxitos Hey Dj! y

Reggaetón lento.

En 2018, el Más Allá Tour hará escalas en las

provincias argentinas, España, Italia, República

Dominicana y Perú, mientras la banda prepara

el lanzamiento de su próximo trabajo, todavía

sin nombre. Las cifras la acompañan. En

abril de 2017, CNCO cosechó tres premios Billboard

de la Música Latina. En agosto, recibió

otros tres galardones en los premios Tu Mundo.

A esto se les suman las tres mil millones de visualizaciones

en YouTube.

MALUMA

Hipódromo de Palermo

3 de diciembre

Sensualidad

y carisma

El colombiano dio dos fechas

ante 20.000 personas cada noche,

mientras prepara el lanzamiento de

F.A.M.E., su tercer álbum.

POR SANTIAGO TORRES

se notó una evolución de maluma con

respecto a la tanda de conciertos que ofreció en

la Argentina hace un año y que culminó en el

DirecTV Arena de Tortuguitas. Las colaboraciones

que lo posicionaron –como Vente pa’cá, con

Ricky Martin; el remix de La bicicleta, con Carlos

Vives; o Chantaje, una vez más con Shakira–

fueron los puntos altos de un setlist que incluyó

varias de las canciones que lo ubicaron durante

2017 en el Billboard Hot Latin Songs y en las listas

de Spotify (Felices los 4, Sin contrato, El perdedor,

Carnaval, Desde esa noche o Borró cassette).

Además, aprovechó para presentar el cortometraje

X, the Film y los singles que funcionan

como adelantos del álbum F.A.M.E., que se

lanzará el año que viene. Corazón, con Nego Do

Borel; Vitamina, junto con Arcangel; 23 y GPS, a

dúo con French Montana, tienen una carga

abundante de líricas confesionales con elementos

del trap y el reggaetón que lo vio crecer.

MONO GÓMEZ

70 BILLBOARD | ENERO, 2018


Vivo

JAMIROQUAI

Hipódromo de Palermo

14 de diciembre

GUIDO ADLER

Pasos

automáticos

Con la presentación de su último

trabajo, Automaton, los británicos

comandados por el carismático Jay

Kay desplegaron su característico

groove para 15.000 personas.

POR SANTIAGO TORRES

la brisa y el calor prominente del próximo

verano se sentían cuando el foco de atención era

el hitmaker argentino Maxi Trusso. Mientras, se

esperaba el reencuentro con una de las bandas

que, además de marcar un estilo propio, es de

las más precisas de los últimos 25 años. Ver a Jay

Kay con 47 años, más maduro y consolidado

como uno de los frontmen más relevantes de las

últimas décadas, intentando emular esos movimientos

corporales que irrumpieron las pantallas

de MTV desde la época de Emergency on Planet

Earth (1993) fue fuente de inspiración. El cantante

y notable bailarín, luego de haber superado

problemas en su voz y una operación en su columna,

irradiaba buena energía y ganas de bailar.

Musicalmente, no faltaron las combinaciones

de funk, R&B, soul, rock, pop y las actitudes

jazzeras que registraron en sus siete álbumes de

estudio –casi 30 millones de unidades vendidas–.

Con el correr de su obra, los ingleses alentaron

un groove que los maximizó en prestigio en distintas

audiencias. Por esa razón, se pudo ver en

el predio –que estaba dividido en dos sectores

con tickets de $1400 y $2700– tanto a músicos

eximios como a personas de distintas edades que

coreaban sus canciones más radiales, como Cosmic

Girl o Seven Days in Sunny June. En casi dos

horas, se escuchó Shake It On –de su último

trabajo– en la apertura, éxitos como Little L,

Alright o Space Cowboy, y Virtual Insanity en el

cierre de los bises.

En contraste con su habitual “uniforme” Adidas

negro, se apreció la evolución en sus sombreros,

gorras, plumas caciques, vinchas y cascos,

que son marca registrada del cantante. En esta

oportunidad, lució un diseño inédito de Moritz

Waldemeyer, que gracias a las aletas y los leds

que se movían y cambiaban de color, lograba que

el único miembro original del grupo se transformara

en un ser robotizado que recordó a Daft

Punk, Transformers o Mazinger Z. “Son uno de

los mejores públicos del mundo. Cada vez que

vengo, me sorprendo más. Que pasen una muy

linda Navidad, estuvieron increíbles”, se despidió

emocionado por la respuesta, los cánticos y los

bailes de un país que le abrió sus brazos por primera

vez en Ferro, dos décadas atrás. Representando

esas letras que siguen funcionando como

mapas futuristas, Jamiroquai se renueva, y sus

letras permanecen vigentes.

BILLBOARD.COM.AR

71


Vivo

LOS ESPÍRITUS

Estadio Cubierto Malvinas Argentinas

2 de diciembre

Un brindis ardiente

La banda de Maxi Prietto y Santiago Moraes cerró su año de mayor

crecimiento con un show en La Paternal.

POR MATÍAS AYERZA

podemos ponernos pesimistas. decir que

faltan ideas; que la música en términos de commodity

se está llevando todo por delante. O podemos

ponernos optimistas y ver un show de Los

Espíritus. Casi 5000 personas eligieron ser parte

de uno de los puntos fuertes del rock argentino en

2017, el sábado en el estadio Malvinas Argentinas.

Apenas pasadas las 22, los seis componentes de

esta receta blusera, latina y tribal sumaron calor

humano a un espacio con poco aire y sobrada

expectativa. Lo hicieron Huracanes mediante. Y

si Maxi Prietto y Santiago Moraes proponen caminar

hasta el sur colgados de un riff congruente, es

porque confían en la abnegación de su público.

Los capítulos de este segmento de naturaleza

derrotista se sucedieron con cantos alegóricos

como La crecida, El viento y La mirada. Después

llegaron cuatro motivos para pensar a Agua ardiente

como el mejor trabajo discográfico del año

2017 en la Argentina. Perdida en el fuego, Jugo, Esa

luz y Mapa vacío están cargadas con un aura que

enlaza a Los Espíritus con la mejor narrativa latinoamericana,

como si vinieran a ponerle sonidos

a un rico historial de literatura circular.

El ascenso del grupo es tan vertiginoso como la

cadencia irregular en la voz de Maxi Prietto. Aquel

muchacho que surcó los mares del under con discos

solistas y su proyecto posterior –Prietto Viaja

al Cosmos con Mariano– parece haber encontrado

una coalición ideal al lado de Moraes, Felipe

Correa (batería), Miguel Mactas (guitarra), Fer

Barrey (percusión) y Martín Febrat (bajo).

Pasaron nueve canciones hasta que llegó el turno

de honrar el disco debut de Los Espíritus. La

mina de huesos contó con Saúl Correa –padre de

Felipe– como invitado en percusión y le dio al

Malvinas las pautas para un ritual atávico. “Las

armas las carga el diablo y las descarga un gendarme”,

cantó luego Prietto en una reversión adaptada

a estos tiempos oscuros. La referencia al asesinato

del joven mapuche Rafael Nahuel recibió

largos aplausos. Enseguida, ofrecieron Mares, una

de sus composiciones más bellas, y Ruso blanco, el

track que vio la luz hace pocos días, cuando lanzaron

el EP Guayabo de agua ardiente, un paquete

de bonus tracks del citado LP.

La cuestión se fue poniendo upbeat con el correr

de Jesús rima con cruz, El gato y Perro viejo.

Y tras una breve calma ofrecida al calor de Luna

llena, subieron al escenario Walter Broide (Posediótica),

Tomás Vilche (Los Bluyines) y Tulio

Simeoni (La Patrulla Espacial), que arremetieron

con un trip psicodélico con percusiones y

pasajes de improvisación; una tríada que marcó

el punto más alto del show: El palacio, Alto valle

y Vamos a la luna.

El tramo final, entre sudores y ovaciones, trajo

Negro chico y Las sirenas. Y para los bises, dos

imprescindibles como Noches de verano y La

rueda. “Este año tocamos en muchos lados; y en

todos ellos, la gente se preguntó ‘¿Dónde está Santiago

Maldonado?’. Ahora sabemos qué pasó. El

Estado es responsable. Chau, gracias”, dijo Maxi

Prietto para darle cierre al show más importante

en la carrera de Los Espíritus.

MATHIAS MAGRITTE

72 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

73


Reviews

EN PROCESO

Cardi B

La rapera confirmó

que tiene entre

seis y siete sólidas

canciones hasta

ahora para su

próximo álbum de

estudio. También

adelantó que el

trabajo incluirá

reggae, trap y letras

en castellano. El 22

de diciembre lanzó

una colaboración

junto al artista

latino Ozuna.

HA*ASH

30 de febrero

Sony Music Argentina

a tres años de primera fila - hecho

realidad (2014), el dúo de las hermanas

Pérez Mosa regresa recargado

de comprimidos pop para enfrentar

desde la enfermedad hasta las relaciones

tóxicas. Hay menos baladas

sobre amor idílico y desamor trágico,

y más realidad y rencores, pero sin

dramatizar. En 30 de febrero Hanna

y Ashley parecen haberse permitido

atravesar el muro de cristal para

dejar que sus frustraciones y desilusiones

invadan sus canciones, pero

sin afectar su humor. Aunque sin

sorpresas, el álbum se acerca a ritmos

urbanos hasta ahora extraños a

Ha*Ash, como el reggaetón. La madurez

del dúo (ambas llegaron a los

30) se hace comprobable en canciones

que buscan sin distracciones los

mensajes positivos, la salubridad del

humor y la energía femenina, con

mínimas dosis de provocación. En

30 de febrero dejan de suplicar por el

hombre que no lo merece y juegan al

reencuentro imposible, una ocurrencia

salida de las evasivas de Ashley

para casarse. La carta de presentación

del disco, grabado en Miami, es

100 años, una colaboración con el bachatero

Prince Royce: “Él salió de su

zona de confort, nosotras también, y

logramos un tema que saca una sonrisa,

que pone a bailar un poquito”.

VETUSTA MORLA

Mismo sitio, distinto

lugar

Sony Music Argentina

“Es una propuesta hacia la empatía,

la comunicación; el tú y el yo están

presentes en todas las canciones”. Las

palabras del guitarrista Guille Galván

resuenan a cada escucha del cuarto

álbum de la banda madrileña, que

se editó simultáneamente en España,

Colombia, Argentina y México como

preámbulo a la gira que el sexteto emprende

por Latinoamérica. Envuelto

en promesas de reinicio, el trabajo

combina continuidad y ruptura con

el pasado de VM. Mismo sitio, distinto

lugar arrulla en texturas novedosas

y contiene mayor variedad rítmica,

aunque las estructuras se conservan;

su lírica, ahora hilvanada con

una narrativa más áspera y agresiva,

mantiene su juego metafórico con la

voz de Pucho Martí siempre como

núcleo. Para esta nueva aventura, Vetusta

Morla convocó al productor catalán

Campi Campón (ganador de

tres Grammy por su trabajo con Jorge

Drexler en Bailar en la cueva y con

Natalia Lafourcade en Mujer divina)

y pasó una temporada en los estudios

Hansa de Berlín (mítica cuna de discos

de David Bowie, Depeche Mode,

U2 y Nick Cave), para luego confiar

la mezcla a Dave Fridmann (MGMT,

Café Tacvba, The Flaming Lips).

U2

Songs of Experience

Universal Music

Argentina

La idea seminal era que Songs

of Experience fuera el opuesto complementario

de Songs of Innocence,

el disco de U2 que pasó casi inadvertido

en 2014. Pero en el medio

ocurrieron los triunfos de Donald

Trump y el Brexit, la avanzada del

neofascismo en las democracias occidentales

por las que Bono ha desfilado

con su militancia humanitaria.

Ese factor alteró el devenir de lo

que había sido planeado como un

ensayo compositivo sobre la base

del poemario Songs of Innocence

and Experience, del místico inglés

William Blake. Tenerlo presente es

útil para dar play a Love Is All We

Have Left, la sónica elegía que inicia

el disco y marca su tono general; es

también una vara alta que Bono se

impondrá a sí mismo a lo largo de

las 12 canciones. El álbum, producido

junto a Ryan Tedder (hacedor

de 21, de Adele) y Jacknife Lee (que

intervino en discos de One Direction,

Taylor Swift, Jake Bugg y The

Killers), trata de evadir la pomposa

épica pop que el grupo dublinés

explotó tal vez en demasía, aunque

no siempre lo logra. Aun así, Bono

suena rejuvenecido y fresco, mien-

tras que a su lado The Edge cincela

una vez más su estatua de escultor

minimalista.

FABIANA CANTILO

Proyecto 33

Pelo Music

Que una intérprete como

Fabiana Cantilo no tuviera aún un

disco en vivo no deja de llamar la

atención. Proyecto 33, el álbum doble

que viene a saldar la deuda, la encuentra

en buena forma –la misma

que mostró en su aparición en el último

B.A. Rock– y la proyecta a un futuro

posible para su rol en el canon

de la música argentina. El quiebre de

Inconsciente colectivo (2005), donde

Fabi hizo propia la historia del rock

argentino (apropiándosela al punto

de que hay un par de generaciones

que solo conocen su versión de

Eiti Leda o Amanece en la ruta) encuentra

aquí su continuidad perfecta.

La grabación pone la colorida voz

de Cantilo en el centro de la mezcla,

mientras en torno de ella orbita una

banda correcta y una selección de invitados

que incluye a Lisandro Aristimuño,

Fito Páez, Gabriel Carámbula,

Hilda Lizarazu y sus excompañeros

de Los Twist Daniel Melingo y Pipo

Cipolatti, con quienes revive en clave

disco El primero te lo regalan. Treinta

y tres son los años que pasaron desde

Detectives (1985), el primer disco solista

de Cantilo, por eso Proyecto 33

incluye canciones de toda su discografía

y revisita clásicos del repertorio

reciente, como El anillo del capitán

Beto (Spinetta), Balada para un

loco (Ferrer/Piazzolla) y gemas poco

iluminadas de Charly García como

Amo lo extraño y Tu arma en el sur.

BJÖRK

Utopia

One Little Indian

Records

la música de björk parece provenir

de una tierra mágica, un lugar

que solo ella conoce y de donde

74 BILLBOARD | ENERO, 2018


POR LUCIANO LAHITEAU

surgen su incomparable voz, sus

atuendos, sonidos y canciones. Este

mito estético se consolida en Utopia,

su décimo álbum, que se suspende

en el aire y parece fluir entre

el follaje de esa tierra inhallable. En

la línea del minimalismo de su antecesor

(Vulnicura, de 2015, donde

solo la arropaba un acompañamiento

de cuerdas), Björk armó un disco

donde su interpretación apasionada

y elegante es el centro de una escena

donde vuelan rasantes aves reales y

electrónicas, flautas, arpas y otros

instrumentos de cuerda y viento.

Según reveló la artista islandesa, las

canciones surgieron en contraposición

a las de Vulnicura, su “disco de

ruptura”, y comenzaron con ensayos

en los que solo participaban ella y

una sección de vientos típica islandesa

de 12 integrantes. Utopia contó

desde el inicio con la participación

del productor venezolano Alejandro

Ghersi (aka Arca), quien intervino

en el diseño de los arreglos y la

arquitectura de este medioambiente

musical que se extiende por más

de una hora (lo más largo de Björk

hasta la fecha) e incluye un ensamble

de flautas, voces del Icelandic

Hamrahlid Choir y hasta una colección

de piares de pájaros. Distantes

de la temática del desamor y la soledad,

las nuevas canciones tienen un

ánimo más liviano y liberado, envueltas

en una energía positiva ante

la oscuridad y la violencia. “Si sentís

que este mundo no está yendo en el

camino correcto, tenés que ir por el

do it yourself y armar una pequeña

fortaleza”, dijo Björk sobre el impulso

emocional del disco.

NEIL YOUNG &

PROMISE OF THE REAL

The Visitor

Warner Music

neil young convocó a promise

of the Real en 2015 para trabajar

en un disco urgente, el manifiesto

de rock combativo The Monsanto

Years, con el que el viejo Neil volvió

a embanderarse con la causa de los

pequeños granjeros de Norteamérica

que se oponen al monocultivo.

Aquello, que parecía nada más

que un punto de fuga entre tantos

en la extensa carrera del héroe del

folk rock, tuvo una secuela en Earth

(2016), que intentó alertar sobre

los peligros ecológicos del saqueo

ambiental que había descripto en

su disco anterior. Entretanto, Young

continuó revisitando su archivo

(del que desempolvó el hermoso

Hitchhiker, grabado en 1976), se

sumó a otros veteranos del rock en

el Desert Trip y continuó su cruzada

contra los dispositivos de reproducción

de baja calidad. Y siempre

parece tener más energía. La tercera

entrega de su alianza con Promise of

the Real (grupo que integran Lukas

y Micah Nelson, hijos de la leyenda

country Willie Nelson) tiene más

puntos de acuerdo con aquel inicio

de 2015 en la rusticidad campestre

de la mayoría de las canciones y

las largas zapadas al estilo de Crazy

Horse. Hay baladas inconfundibles

como Almost Always, coqueteo latino

en Carnival y un final de notable

épica acústica con Forever.

TOM CHAPLIN

Twelve Tales of Christmas

Universal Music

Argentina

un intento por dar esperanza y

luz a un mundo turbulento. Así elige

presentar Tom Chaplin su segundo

álbum solista (el anterior, The Wave,

salió en 2016), un compendio de 12

canciones impregnadas por el espíritu

navideño, con su alegre melancolía.

El resultado es el esperable para una

voz magnífica como la de Chaplin,

uno de los vocalistas más dotados de

su generación. Ocho de las canciones

pertenecen al ex-Keane, mientras

que el resto son composiciones de

Howard Blake, East 17 y The Pretenders,

más una hermosa y evocativa

versión de River, de Joni Mitchell.

Según Chaplin, la sensación agridulce

de esta época del año lo motivó a explorar

“temas de amor y el recuerdo

de aquellos que hemos perdido”. Sin

embargo, el trabajo no es nostálgico,

sino que también busca climas de calma

alegría y contemplación nocturna,

en todos los cuales Chaplin despliega

su admirable voz sin caer en la

sensiblería o la voluptuosidad operística

de algunos antecedentes del

subgénero de los álbumes navideños.

También hay baladas de amor para

estadios, como Stay Another Day, y

frescas canciones de esencia beatle

como Another Lonely Christmas para

que Chaplin demuestre que es un intérprete

que sabe cuándo profundizar

en la emoción y cuándo sobrevolar la

canción como un ángel.

RATONES

PARANOICOS

Caballos de noche-Vivos

en el Hipódromo

Sony Music Argentina

No hay otra banda como Ratones

Paranoicos en el rock argentino. Y su

regreso a los escenarios en septiembre

pasado ante una multitud en

el Hipódromo de Palermo fue una

demostración de que el swing y el

ensamble perfecto de guitarras, bajo

y batería a la orden del rocanrol fueron

cetros vacantes durante su ausencia.

Caballos de noche-Vivos en el

Hipódromo es un sobrio registro (en

CD y DVD) de esa noche de regreso

y reivindicación, donde la banda de

Juanse Gutiérrez, Pablo Memi, Sarcófago

Cano y Roy Quiroga desató

una estampida de hits y rocanroles,

mostrándose plenamente recuperada

y ajustada. Sin efectismos ni

divagues, los Ratones emprendieron

de entrada con Ceremonia en el hall

y Sucia estrella, para luego abarcar

grandes momentos de toda su

discografía, como Vicio (Hecho en

Memphis, 1993), El centauro (Planeta

paranoico, 1996), Rock del pedazo

(Furtivos, 1989) o Sigue girando

(Girando, 2004). Además de los 18

tracks en vivo, en varios de los cuales

se suma Fabián Von Quintiero en

teclados, el CD trae como bonus Los

verdaderos, una canción nueva en la

que los Ratones celebran su regreso

triunfal. El DVD incluye dos tracks

más que no se encuentran en el CD

ni en las plataformas digitales: Boogie

y Yo te amo.

GENTILEZA SANTAOLALLA

BILLBOARD.COM.AR

75


76 BILLBOARD | ENERO, 2018


La sorpresiva

colaboración del

dúo destrona del

Nº 1 a Rockstar, de

Post Malone.

Ed Sheeran y Beyoncé:

un dúo perfecto

SHEERAN: ISABEL INFANTES/GETTY IMAGES. BEYONCÉ: LARRY BUSACCA/GETTY IMAGES.

Ed sheeran concluyó el

2017 de la misma forma que

lo comenzó: en el Nº 1 del

Billboard Hot 100. Esta

vez, el responsable fue Perfect, el

dueto con Beyoncé que escaló del

tercer al primer puesto. La balada fue

lanzada primero como canción solista

de Sheeran en su álbum Divide,

que debutó en la cima del Billboard

200 el 25 de marzo pasado. Después

de su primera semana completa

desde la nueva versión a dueto (lanzada

el 30 de noviembre), la canción

aumentó un 202 por ciento gracias

a las 180.000 descargas vendidas,

según Nielsen Music. Además, logró

34,9 millones de streams solo en los

Estados Unidos y 102 millones en

audiencia de radio.

Sheeran logró su segundo Nº

1 en el Hot 100, después de que

el single Shape of You liderara

por 12 semanas a partir del 28 de

enero. Beyoncé, por su parte, se

ganó su sexto Nº 1 como solista (y

podríamos sumar cuatro más como

miembro de Destiny’s Child), y es

su primero desde Single Ladies (Put

a Ring on It), que reinó durante

cuatro semanas comenzando el

13 de diciembre de 2008. Perfect

también representa el primer Nº 1

del Hot 100 en esta década que está

firmado por un artista masculino

y una femenina. “Los álbumes

suben y bajan [de los charts] muy

rápidamente, es muy difícil hacer

campañas ahora –le contó Sheeran

a Billboard–. “Tener todavía un

single como hit de un álbum que

fue lanzado en marzo me hace

pensar que tuve un año muy loco,

debo admitirlo”. —GARY TRUST

BILLBOARD.COM.AR

77


La canción

del nativo de

Milwaukee

también

encabezó el

chart Adult

R&B durante

seis semanas.

When We es tu primera entrada en el Hot

100 como artista solista en la década.

¿Cómo se siente?

Es muy loco. Cuando pienso acerca del

tiempo que lleva hacer algo… Para mí,

estar en este lugar después de 17 años,

sintiendo como si recién hubiera llegado,

es increíble. Me siento joven. Voy a seguir

metiéndole a esto, eso es seguro.

Tu pareja, Zena Foster, es protagonista

del video de tu canción. ¿Cómo fue

trabajar con ella?

Es siempre interesante trabajar con

alguien que te importa, porque ellos

saben romper las reglas. Normalmente,

si hubiera sido alguien que contraté, podría

decir: “Es lo que es. Arreglate como

puedas”. Pero si es alguien que puede

quitarte las cosas en casa, tenés que ser

un poco más indulgente.

Los créditos de composición de tus

canciones incluyen a Aaliyah, Beyoncé y

Pitbull. ¿Quién sigue?

La motivación ahora tiene que ver con

mi sello, R&B Money. Estoy buscando

escribir para mis artistas y ponerlos en

un lugar que puedan recordar dentro

de 17 años. Quiero regalarles el tipo de

carrera que yo tuve.

–BIANCA ALYSSE

Cabello gana su primer

Nº 1 en el chart Radio

Songs, y su primer Nº 1

del 2017 para una artista

femenina, ya que Havana

subió del 2 al 1 (122 millones

en audiencia).

TANK: PRINCE WILLIAMS/FILMMAGIC. CABELLO: KEVIN MAZUR/GETTY IMAGES.

78 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

79


Halsey logra su primer top 10

en el Hot 100 como artista

principal, ya que Bad at Love

sube del 11 al 8. La canción

escaló al octavo lugar en

el chart Radio Songs (78

millones en audiencia, según

Nielsen Music). Previamente,

la cantante había logrado

figurar en esos puestos con

su colaboración en Closer, de

los Chainsmokers, que reinó

durante 12 semanas en 2016. Al

mismo tiempo, G-Eazy y Halsey

debutaron en el Nº 21 en el

Hot 100 con Him & I, que llegó

al Nº 3 en el chart de ventas

digitales. –G.T.

El tema alcanza el puesto

Nº 10 del chart Radio Songs,

igualando el puesto que

logró Humble, otro single del

álbum DAMN.

El clásico de 1963 –el 40º

hit de Williams en el Hot

100, desde su primer ingreso

en 1958, año inaugural del

chart– aparece en el Nº 4 del

Holiday 100, gracias a los 15

millones de streams en los

Estados Unidos.

HALSEY: CHRISTOPHER POLK/GETTY IMAGES. LAMAR: KEVIN WINTER/GETTY IMAGES. WILLIAMS: NEIL H KITSON/GETTY IMAGE

80 BILLBOARD | ENERO, 2018


BILLBOARD.COM.AR

81


CODA

Hace 32 años

HEART ENTRABA EN LA

ERA MTV Y TREPABA

HASTA EL N° 1

Las hermanas Wilson, estrellas de los 70, encontraron más éxito en los 80 al

recurrir a los videos musicales y a los compositores externos.

Después de lograr un puñado de hits

a mediados de los 70, incluyendo las piezas

de rock clásico Crazy on You, Magic

Man y Barracuda, Heart –liderada por las

hermanas Ann y Nancy Wilson– encontró

el éxito comercial a comienzos de los

80. El último álbum del grupo para Epic

Records, Passionworks (1983), se convirtió

en el LP de más bajo rendimiento en

el Billboard 200, con un pico en el puesto

N° 39. Ninguno de sus singles entró en

el top 40 del Billboard Hot 100.

Para su siguiente álbum, las Wilson

firmaron con Capitol Records y, según le

contó Ann a Rolling Stone en 2016, accedieron

“de mala gana” a que el sonido y la

estética visual del grupo fueran más compatibles

con MTV, que estaba teniendo

una influencia masiva en la industria por

entonces, y también a incorporar compositores

de afuera.

La apuesta dio su ganancia: el siguiente

álbum, Heart, se convirtió en el primer

y único N° 1 de la banda en el Billboard

200 el 21 de diciembre de 1985, y le dio

al grupo cuatro hits en el top 10 del Billboard

Hot 100, incluyendo el primer

N° 1: la balada These Dreams (escrita por

Martin Page y el letrista histórico de Elton

John, Bernie Taupin).

Los siguientes dos álbumes continuaron

por la senda victoriosa: Bad Animals

(1987) y Brigade (1990) alcanzaron el

N° 2 y N° 3, respectivamente. El primero

de ellos incluso aportó el segundo single

N° 1, un cover de la poco conocida banda

i-Ten –Alone–, escrito por Billy Steinberg

y Tom Kelly (Like a Virgin, de Madonna).

La última visita de Heart al Hot 100 fue

en 1994, pero las hermanas Wilson siguieron

lanzando nuevos álbumes, incluyendo

dos en 2016: Beautiful Broken y el

concierto en vivo en el Royal Albert Hall.

El futuro del grupo es una incógnita,

sin embargo, después de que el marido

de Ann, Dean Wetter, fuera encontrado

culpable de atacar a los hijos adolescentes

de Nancy en el backstage de un show

de 2016, las hermanas se embarcaron

en proyectos paralelos. Ann le dijo a

Billboard este año que no sabe si Heart

regresará. En otra entrevista, Nancy dijo:

“El tiempo lo cura todo. Simplemente deseo

y espero lo mejor”. –KEITH CAULFIELD

REBOBINANDO

LOS CHARTS

Ann (izquierda) y

Nancy Wilson de Heart

en el backstage del

Coliseo de Oakland, en

California (1985).

PAT JOHNSON/MEDIAPUNCH

82 BILLBOARD | ENERO, 2018



Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!