11.12.2015 Views

La revue Jump Cut

Revue de cinéma par guillaume Gélinas. Projet réalisé dans le cadre du cours "Projet en Cinéma", Département de Communication du cégep André-Laurendeau. 2015

Revue de cinéma par guillaume Gélinas. Projet réalisé dans le cadre du cours "Projet en Cinéma", Département de Communication du cégep André-Laurendeau. 2015

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Incluant plusieurs critiques, dont celle d’El Topo et de Enter The Void<br />

Table des matière <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

<strong>La</strong> <strong>revue</strong><br />

<strong>Jump</strong> cut<br />

Novembre 2015, numéro 1<br />

<strong>La</strong> <strong>revue</strong> alternative au<br />

cinéma hollywoodien<br />

Dossier spécial: Les jeunes dans le cinéma contemporain


Table des matière <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015


Table des matière <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Table des matières p.3<br />

Présentation p.4<br />

Dossier: les jeunes dans le cinéma contemporain<br />

<strong>La</strong> voix de la dissidence p.5<br />

Portrait du cinéma contemporain américain p. 11<br />

Le déclin de l’empire américain? p.11<br />

L’impérialisme culturel destiné aux jeunes p.16<br />

Portrait comparatif du cinéma américain contemporain p. 21<br />

Critiques de films<br />

Faites l’amour et non la guerre! p.25<br />

Pour l’amour d’une femme p.27<br />

Vive la Palestine libre! p.29<br />

Triste comédie musicale p.31<br />

Sous LSD p.33<br />

Le cinéaste <strong>La</strong>rs Von Trier


Présentation <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Présentation<br />

Dans le cadre de mon cours Projet en cinéma, j’ai eu la chance de faire cette <strong>revue</strong>, qui synthétise<br />

mes 3 années d’apprentissage dans le programme de cinéma et communication au Cegep André-<br />

<strong>La</strong>urendeau. Par rapport à la réflexion intellectuelle présent dans les textes et à sa forme, elle se situe<br />

à un niveau pré universitaire. Afin de mettre en valeur une variété de films, la <strong>revue</strong> sera divisée en<br />

deux parties :<br />

<strong>La</strong> première partie contient des analyses approfondies sur trois œuvres contemporaines, qui<br />

proposent chacune à leur manière une vision de la jeune génération. D’une part, j’ai décidé de<br />

consacrer une analyse assez complète sur mon propre court métrage sorti en août dernier. Ce texte<br />

sert en quelque sorte à synthétiser mes réflexions et mes analyses (par rapport à mon propre film) et<br />

à présenter ma démarche cinématographique, qui par ailleurs, peut permettre d’introduire le type<br />

d’œuvre qui sera analysé dans cette <strong>revue</strong> : des films formellement différents, par rapport au cinéma<br />

dominant et qui aborde, généralement, des thématiques politiques. Les deux autres textes constituent<br />

une analyse comparative entre deux films américains : Spring Breakers et Projet X. Le but de cette<br />

analyse est d’être en mesure de cerner la vision respective des deux réalisateurs et de mettre en<br />

opposition le cinéma commercial et le cinéma d’auteur indépendant (américain). <strong>La</strong> partie analyse se<br />

conclut par un texte synthèse qui cherche à relever les caractéristiques du cinéma contemporain, à<br />

partir de mes trois analyses précédentes.<br />

<strong>La</strong> seconde partie concerne davantage la critique de cinq films qui couvrent le<br />

cinéma des années 60 à aujourd’hui. Toutefois, les œuvres sélectionnés peuvent<br />

être particulièrement difficiles d’accès. D’une part, j’ai toujours été attiré vers les<br />

choses peut conventionnelle et marginaux et le cinéma ne fait pas exception à la<br />

règle. D’une autre part, je considère que chacune des œuvres sélectionnés<br />

méritent d’être connue et vue, par le plus grand nombre de gens. En fait, le but<br />

ultime de la <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> correspond à une valeur qui me tient à cœur, celle de<br />

l’ouverture d’esprit. Pour cette raison, la mission fondamentale que je me suis<br />

donnée tout au long de ce projet est de démontrer que le cinéma ne se limite pas<br />

aux superproductions hollywoodiennes et qu’il existe une multitude de<br />

conception et de manière de faire un film. Cette mission m’amène à proposer au<br />

lecteur des textes le plus clairs et rigoureux possible, afin de le permettre d’avoir<br />

des exemples concrets d’œuvre provenant de différents courants<br />

cinématographiques. Au final, j’espère contribuer, modestement, à une prise de<br />

conscience et à une libération des esprits par rapport à l’hégémonie<br />

hollywoodienne.<br />

Le cinéaste Gaspar Noé<br />

Page 4


Analyse filmique <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

<strong>La</strong> voix de la dissidence<br />

Analyse filmique du court métrage Québec socialiste<br />

Depuis plusieurs années, nous pouvons observer une dépolitisation du cinéma québécois<br />

et mondial, symbolisant une société elle-même dépolitisée et cynique. Souvent, les<br />

œuvres se retrouvent à mettre en scène des problèmes personnels, symptôme d’une<br />

société gangréné par l’individualisme et le culte du « je » au détriment du « nous. »<br />

Mais à l’opposé à cette tendance cinématographique, certain cinéaste plus marginal<br />

cherche à proposer des œuvres à caractère sociales, qui reflète et critique la société actuelle. C’est le cas<br />

du jeune cinéaste Guillaume Gélinas avec son premier court métrage Québec socialiste. Ce film suit des<br />

jeunes engagés politiquement, qui nous parle de leur mouvement politique visant à conscientiser la<br />

jeunesse sur les enjeux actuels. Aussi, ils tentent de nous proposer une alternative au néolibéralisme. Cette<br />

œuvre, qui se situe en marge des productions cinématographiques dominantes, cherche à réhabiliter un<br />

type de cinéma qu’on croyait mort et enterré : le cinéma militant. En effet, le court métrage propose une<br />

vision et une fonction très spécifique que le cinéma devrait avoir : celle de conscientiser la population et<br />

remettre radicalement en question l’ordre établi. Par sa forme à la fois moderne, pour son côté subjectif et<br />

autoréférentiel, c’est-à-dire, qu’il fait référence à lui-même et contemporaine, pour son côté hybride entre<br />

la fiction et le documentaire, ce film donne la parole à la jeune génération, surtout, la frange la plus active<br />

politiquement.<br />

Une œuvre consciente d’elle-même<br />

Afin de nous transmettre le message du<br />

mouvement, l’équipe de tournage se veut nontransparente<br />

et participe à l’action du film. Tout<br />

d’abord, ce procédé stylistique cherche à<br />

éradiquer le quatrième mur qui sépare<br />

normalement l’équipe de tournage (ainsi que le<br />

spectateur) et les acteurs. Par l’utilisation de la<br />

voix off et l’effet miroir, qui nous permet de la<br />

voir à travers les vitres, Québec socialiste installe,<br />

d’une manière très subtile, une mise en abime, qui<br />

nous permet d’assister à la captation d’un «<br />

documentaire engagé » sur des jeunes militants<br />

politique. Au final, ce procédé fortement<br />

autoréférentiel amène Québec socialiste à être<br />

conscient de lui-même (en tant qu’œuvre), ce qui<br />

permet au court métrage de se distinguer des<br />

autres productions, surtout les plus commerciaux.<br />

Par ailleurs, les choix stylistiques jouent un rôle<br />

important dans cette non-transparence, en<br />

particulier dans l’utilisation de la caméra et du<br />

son. Tout d’abord, les plans sont filmés en caméra<br />

portée et parfois on sent la présence du<br />

caméraman, en particulier, lorsque le zoom est<br />

utilisé pour focaliser et recadrer un personnage.<br />

Parfois même, on peut entendre la caméra faire le<br />

zoom ou bouger, surtout lors des scènes qui se<br />

déroulent à l’intérieur. De manière générale, on<br />

pourrait ajouter que la caméra filme près de<br />

l’action, comme lorsque Stéphanie arrive en<br />

courant, à la fin du film, pour dire à Maxime et à<br />

Page 5


Analyse filmique <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Charles que : « <strong>La</strong> police s’en vient! »<br />

Contextuellement, celle-ci est utilisée pour «<br />

capté » la contestation que le Québec connaît<br />

depuis quelques années. Dans ce sens, la caméra<br />

est utilisée pour donner la parole à la dissidence<br />

politique, surtout chez les jeunes, pour qu’ils<br />

expriment leur désaccord par rapport à la société<br />

québécoise actuelle. Ensuite, la captation du son<br />

aborde dans le même<br />

sens. En effet, celleci<br />

« capte en direct »<br />

le point de vue des<br />

m i l i t a n t s d u<br />

mouvement et<br />

permet qu’on puisse<br />

entendre leur piste<br />

de solution pour<br />

améliorer la société<br />

actuelle. Toutefois,<br />

les bruits de fond, en particulier lors des scènes<br />

qui se déroulent à l’extérieur, peuvent prendre<br />

autant de place que les dialogues. Si cette<br />

problématique peut sembler un défaut de<br />

production, cela relève davantage du choix<br />

esthétique principale de garder le tout, le plus<br />

naturel possible. Paradoxalement, ce point faible,<br />

à première vue, participe à rappeler au spectateur<br />

que le son est capté par un perchiste, surtout<br />

lorsque le vent souffle dedans. Le tout participe à<br />

faire rappeler que le film est tourné. En sommes,<br />

la caméra et le son sont les armes qui sont<br />

utilisées, par le réalisateur, pour symboliser la<br />

d i s s i d e n c e p o l i t i q u e , p a r r a p p o r t a u<br />

néolibéralisme et participe à la non-transparence<br />

de l’équipe de tournage.<br />

Une autre chose qui est importante d’analyser est la<br />

fonction que le réalisateur pourrait avoir dans le film. <strong>La</strong><br />

première fonction serait celle d’informer et d’incarner<br />

(indirectement) le spectateur. En effet, celui-ci pose des<br />

questions scolaire, le réalisateur les relances pour savoir<br />

comment il compte financer leurs projets. D’ailleurs, ce<br />

style pourrait se rapprocher du journalisme, dans la<br />

mesure où l’on part à la rencontre des gens et on cherche<br />

à informer le public sur des enjeux actuels.<br />

Ce style, qui caractérise le cinéma<br />

contemporain, cherche à se « métisser »<br />

avec d’autres influences extérieures à celuici.<br />

Dans cette perspective, il s’agit d’un<br />

hybride entre le cinéma de fiction et le<br />

journalisme, ce qui relève davantage du<br />

postmodernisme cinématographique,<br />

puisqu’on mélange des styles, parfois<br />

opposé. Au final, le réalisateur pourrait être<br />

considéré comme un personnage, au même<br />

titre que les acteurs, puisqu’il participe à l’action du film<br />

et inter agie avec eux, sans qu’on puisse le voir.<br />

Finalement, les regards caméras occupent une place<br />

importante dans les choix stylistiques. En effet, ceux-ci<br />

pourraient avoir deux fonctions distinctes : <strong>La</strong> première<br />

servirait à faire rappeler au spectateur la présence de<br />

l’équipe de tournage. Par exemple, lorsque le réalisateur/<br />

caméraman pose une question, souvent, les personnages<br />

répondent en regardant dans la caméra. Cela permet une<br />

interaction entre l’équipe de tournage et les militants du<br />

mouvement et contribue à la non-transparence de celleci.<br />

<strong>La</strong> seconde concerne un renvoi à notre position de<br />

spectateur, en vue de nous obliger à nous positionner sur<br />

les différents enjeux soulevés. En effet, le but du film est<br />

de conscientiser le spectateur et ce procédé, qui détruit<br />

toute distanciation, emmène une fonction davantage<br />

participative, au niveau intellectuel. De plus, on pourrait <br />

Page 6


Analyse filmique <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

rajouter que les personnages peuvent s’adresser<br />

directement au spectateur, en particulier lorsque<br />

Maxime cri après un « fédéraliste de gauche.» Au<br />

final, le regard caméra est le procédé le plus<br />

important qui est utilisé, pour remplir la fonction<br />

militante du film.<br />

<strong>La</strong> manipulation du spectateur ?<br />

L’un des points fondamentaux qui<br />

caractérisent le faux documentaire est de faire<br />

passer une fausseté pour quelques choses de<br />

réelle. Pour ce faire, les<br />

procédés qui y sont<br />

utilisés doivent<br />

pratiquement relever de la<br />

fiction hyperréaliste.<br />

Dans cette perspective,<br />

Québec socialiste opte<br />

pour une esthétique très<br />

naturelle, dont on sent<br />

certaines influences provenant du dogme 95.<br />

Premièrement, les choix de mise en scène<br />

vont dans ce sens et s’incarnent plus précisément<br />

dans les choix de décors et d’éclairage. Tout<br />

d’abord, on cherche à recréer le mode de vie des<br />

jeunes. Par exemple, lors de la première rencontre<br />

avec le réalisateur, les décors cherchent à recréer<br />

l’univers de deux jeunes adultes qui vivent<br />

ensemble. Ensuite, l’éclairage est entièrement<br />

naturel et n’utilise aucun effet artificiel. Par<br />

exemple, l’éclairage de la scène avec Stéphanie et<br />

Maxime s’appuie sur la lumière du soleil et donne<br />

un éclairage de jours. Toutefois, ce choix entraine<br />

certaines faiblesses esthétiques, comme les<br />

moments qui sont sous-éclairés dans la voiture de<br />

Maxime, qui fait presque disparaitre le<br />

personnage. Ensuite, le jeu des acteurs est<br />

très naturel à un point qu’on oublie, par moment,<br />

qu’ils sont des comédiens. On pense, par <br />

exemple, à la scène du souper d’amoureux entre<br />

Stéphanie et Maxime, ainsi que la discussion dans<br />

la voiture du personnage principal. En sommes, la<br />

crédibilité du court métrage repose en grande<br />

partie sur ces choix de mise en scène.<br />

D e u x i è m e m e n t , l e m o n t a g e e s t<br />

principalement rattaché au<br />

propos du film. Tout d’abord, la<br />

temporalité du récit se veut<br />

linéaire et cherche à démontrer<br />

que l’équipe de tournage à<br />

passer plusieurs jours, voire<br />

même plusieurs semaines à<br />

côtoyer le mouvement. Malgré<br />

cette linéarité, par rapport à la<br />

structure temporelle du récit, cela n’empêche pas<br />

de briser la continuité visuelle, fait de manière<br />

intentionnel par le montage. Par exemple, la scène<br />

de Stéphanie et Maxime contient un montage en<br />

parallèle qui vient interrompre les parties typiques<br />

au « documentaire » : ent<strong>revue</strong> presque<br />

journalistique avec les personnages, discours<br />

explicitement politique et militant, etc. De plus,<br />

on retrouve beaucoup de <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong>, dans un style<br />

godardien, lors des scènes de couples, qui sert<br />

aussi d’ellipse, par rapport au montage<br />

temporelles. Bien que la musique ne soit pas<br />

omniprésente dans le film, elle peut avoir<br />

certaines fonctions particulières. Par exemple,<br />

lors du souper d’amoureux, la chanson Take My<br />

Breath Away joue en musique extradiégétique, à<br />

l’extérieur de la scène et donc rajoutée au<br />

montage. Ce choix de pièce fait directement<br />

Page 7


Analyse filmique <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

référence au film Top Gun, qui sera visionné<br />

un peu plus tard dans la scène. Sa fonction est à la<br />

fois autoréférentielle (par rapport au cinéma) et<br />

intertextuelle (par rapport au fait que cette<br />

chanson a obtenu un grand succès.) De plus, la<br />

chanson Toujours plus mais toujours moins du<br />

groupe québécois Anonymus critique les<br />

politiques d’austérité et accompagne<br />

des images (lors du générique du<br />

début), qui pourrait faire appelle à<br />

une révolte contre cette politique<br />

économique. Bref, le montage<br />

accompagne le propos du film et<br />

brise la continuité visuelle dans les<br />

scènes.<br />

Portait de la jeunesse militante<br />

À la suite de l’échec du référendum de 80,<br />

mais plus encore après celui de 95, les<br />

gouvernements, péquiste et Libéraux ont tous<br />

deux appliqué des politiques de « compression<br />

budgétaire », qui visait ultimement à démanteler<br />

le « modèle québécois.» Ces politiques de type<br />

néolibéral, dont les origines philosophiques<br />

proviennent du monde anglo-saxon, visent à<br />

diminuer l’intervention de l’État dans les sphères<br />

économiques et sociales. Les nombreuses<br />

suppressions de postes et la vision très marchande<br />

qu’entraine cette idéologie emmènent une forte<br />

contestation au sein de la population. L’un des<br />

exemples les plus éloquents a été la crise<br />

étudiante de 2012. Cet évènement majeur dans<br />

l’histoire du Québec a amené des centaines de<br />

milliers de jeunes à s’opposer à la hausse brutale<br />

des frais de scolarité, proposé par le<br />

gouvernement Charest. <strong>La</strong> base militante du<br />

mouvement du film, pourrait s’incarner dans cette<br />

jeunesse qui s’oppose farouchement au politique<br />

d’austérité, et qui a d’ailleurs essayé de partir un<br />

mouvement de grève en hivers 2015.<br />

En fait, Québec socialiste représente une tendance<br />

qu’on retrouve au sein de<br />

la jeunesse actuelle.<br />

D’une part, celle-ci est à<br />

la recherche de nouveau<br />

véhicule politique pour<br />

incarner ces aspirations,<br />

dont Option nationale<br />

(O.N.) et Québec solidaire<br />

(Q.S.) serait les plus<br />

connues, sur la scène<br />

politique provinciale.<br />

D’une autre part, le<br />

mouvement fictif cherche à proposer un projet<br />

politique actuel, qui se base sur des enjeux pouvant<br />

rassembler les jeunes comme l’environnement et<br />

d’autres enjeux sociaux. On pourrait ajouter que le<br />

projet politique du mouvement s’appuie sur une<br />

critique du capitalisme actuelle et de l’individualisme,<br />

qui l’amène à embrasser un socialisme démocratique<br />

comme principale alternative à la société actuelle.<br />

Toutefois, il est important de se demander si la jeunesse<br />

représente réellement un terreau fertile à ce type de<br />

projet.<br />

En effet, si les « carrés rouges » représentent la base<br />

militante du mouvement et que le court métrage<br />

symbolise cette frange de la jeunesse québécoise, il<br />

existe aussi d’autres jeunes, probablement autant<br />

politisés, mais qui ne partage pas nécessairement les<br />

idées véhiculées dans ce film. Selon certains sondages<br />

Page 8


Analyse filmique <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

récents, le parti numéro 1 chez les jeunes<br />

serait le Parti libéral du Québec (P.L.Q.)<br />

Malheureusement, Québec socialiste aborde très<br />

peu cette réalité et se contente de prêcher aux<br />

converties, comme le fait, hélas, bon nombre de<br />

films engagés. De plus, les médias dominants<br />

dépeignent souvent les jeunes comme étant «<br />

individualistes » et<br />

des « citoyens du<br />

monde », tout en<br />

diabolisant ces<br />

fameux « carrés<br />

rouges », comme le<br />

montre de façon<br />

éloquente le<br />

traitement<br />

médiatique de la<br />

crise étudiante. Curieusement, cette vision de la<br />

jeunesse, qui nous est vendue par les médias,<br />

correspond aux valeurs du néolibéralisme. En fait,<br />

les médias dominants, qui sont souvent sous<br />

contrôle d’homme extrêmement riche, proposent<br />

une vision de la jeune génération qui correspond<br />

à leur projet politique. Dans ce sens, le court<br />

métrage représente une contre thèse de ce que les<br />

médias de masse nous projettent. De plus, il<br />

s’appuie sur la jeune génération pour porter une<br />

critique de la société actuelle. Au finale, cela<br />

révèle une seconde thématique centrale à l’œuvre,<br />

soit la marginalité politique.<br />

Un autre aspect qui est important à analyser,<br />

c’est le rapport du mouvement avec la question<br />

nationale. Celle-ci est à la base de leur alternative<br />

politique et correspond aussi à une tendance<br />

qu’on retrouve chez les jeunes, celle d’aborder<br />

concrètement l’enjeu de l’indépendance du<br />

Québec. Par exemple, Charles Beauregard<br />

nous explique que le meilleur moyen de contrer<br />

les accords de Libre-échange, qui donne des<br />

pouvoirs démesurés aux multinationales, est que<br />

le Québec puisse négocier lui-même ses propres<br />

traités. Toutefois, l’indépendance véhiculée par ce<br />

mouvement est conditionnée à un projet politique<br />

de type socialiste, dont le nom du<br />

film symbolise cette vision d’un<br />

éventuel pays. Ensuite, le<br />

nationalisme qu’on retrouve dans<br />

Québec socialiste aborde dans le<br />

même sens. En effet, le court<br />

métrage propose comme thèse que<br />

le néolibéralisme va à l’encontre<br />

de l’intérêt général (ou nationale).<br />

D a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , l e<br />

nationalisme se veut un rempart contre le<br />

capitalisme actuel, puisqu’il serait apte à défendre<br />

les intérêts d’un plus grand nombre de gens. Au<br />

final, le nationalisme véhiculé dans ce film,<br />

représente l’une des formes qu’on pourrait y<br />

retrouver chez les jeunes : une adhésion au «<br />

Québec d’abord » (patriotisme), accompagné<br />

d’une forme d’internationalisme (un désir de<br />

s’ouvrir et de participer au monde.)<br />

Page 9


Analyse filmique <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Comme nous avons pu le constater, Québec socialiste est une œuvre anticonformiste tant<br />

par son propos que par certains de ses choix stylistiques, surtout en ce qui concerne la nontransparence<br />

de l’équipe de tournage et son caractère hybride. Dans un contexte marqué par<br />

le réveil d’une partie de la population et sa contestation, par rapport au politique d’austérité,<br />

le film cherche à donner la parole à des jeunes et à symboliser la révolte populaire, par sa<br />

tonalité extrêmement contestataire. Dans un sens, il s’agit d’utiliser le cinéma et ses divers<br />

procédés (caméra, son et mise en scène), au même titre que certaines personnes vont sortir<br />

dans la rue pour manifester. En sommes, il s’agit d’une autre façon, plus culturelle,<br />

d’exprimer son désaccord et sa vision du monde, qui certes, ne doit pas prétendre à convertir<br />

qui que ce soit, mais qui peut certainement contribuer modestement au débat public. De plus,<br />

la forme de cinéma que propose le réalisateur représente une sorte de cinéma militant « pur et<br />

dur », dans la mesure où le court métrage propose explicitement un projet politique au<br />

spectateur, auquel il cherche ultimement son adhésion. De ce point de vue, il s’agit de l’un<br />

des rares films québécois à être ouvertement pour l’indépendance du Québec et à proposer<br />

une sortie du capitalisme actuelle. Par rapport aux deux autres œuvres qui seront analysées<br />

dans les pages suivantes, le court métrage propose une vision politiquement engagée de la<br />

jeune génération et sont opposition, par rapport à la société actuelle.<br />

Page 10


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Portrait du cinéma contemporain<br />

américain<br />

Analyse comparative entre Spring Breakers et Projet X<br />

Mise en contexte<br />

Il y a quelques années, sortaient deux films : Spring Breakers et Projet X, respectivement d’Harmony<br />

Korine et de Nima Nourizadeh. Ces deux œuvres, loin d’être des chefs d’œuvres du cinéma,<br />

représentent chacune à leur manière, ce qu’on pourrait appeler le cinéma contemporain. D’une part,<br />

l’aspect formel contient des éléments originaux, qui méritent notre attention. D’une autre part, les<br />

thématiques abordées sont le reflet de la société actuelle, en particulier celle que les jeunes entre 18 et<br />

30 ans ont grandie. L’analyse comparative suivante cherchera à dresser un portrait du cinéma<br />

contemporain, sur le plan stylistique et thématique, tout en essayant de distinguer la vision respective<br />

des deux réalisateurs. L’autre aspect qui sera analysé est leur rapport avec leur public cible, puisque<br />

comme nous allons le voir, certains de ces films ont eu un certain impact sur le public.<br />

Le déclin de l’empire américain?<br />

Analyse filmique de Spring Breakers réalisé par<br />

Harmony Korine<br />

Si le cinéma américain est surtout connu pour ces mégas productions, il existe<br />

néanmoins certains cinéastes qui cherchent à proposer des œuvres originaux et<br />

radicalement différentes de ce qu’on est habitué de voir. C’est le cas d’Harmony<br />

Korine qui rentre dans la catégorie des cinéastes indépendants. Tout d’abord, il a<br />

commencé sa carrière comme scénariste pour le film Kids réalisé par <strong>La</strong>rry Clark,<br />

qui fera aussi Ken Park, un autre film scénarisé par le cinéaste américain. Plus<br />

tard, il réalisera son premier long métrage, Gummo, considéré comme une œuvre<br />

d’avant-garde, ce qui est plus tôt rare aux États-Unis. Par la suite, il sortira<br />

d’autres œuvres qui déconstruisent les conventions du cinéma dominant, pour<br />

proposer quelques choses de beaucoup plus uniques et hors-norme. D’ailleurs, le cinéaste est très critique du<br />

cinéma actuel et trouve que les productions ressemblent trop à ce qu’on faisait à l’époque de Griffith (années<br />

1910), mais avec quelques évolutions techniques. Toutefois, Harmony Korine opère un virage « commerciale<br />

» avec son dernier film, Spring Breakers. Sortie en 2013, cette oeuvre raconte l’histoire de jeunes filles, qui<br />

durant leur congé scolaire (l’équivalent de la semaine de relâche aux Québec), décide d’aller au Spring Break,<br />

une sorte d’évènement festive ou la débauche est particulièrement au rendez-vous. Malheureusement, les<br />

quatre amies n’ont pas assez d’argent et décident d’aller cambrioler un restaurant, afin de payer leur voyage.<br />

Elles réussiront à s’y rendre et rencontreront, après quelques jours de fête intensive, un dealer de drogue<br />

locale surnommée Alien. Pour ce film, Harmony Korine décide de faire appel à des personnalités connues,<br />

comme Selena Gomez (chanteuse pop et vedette au Disney Channel), Vanessa Hudgens (aussi une vedette au<br />

Disney Channel), ainsi que James Franco dans le rôle d’un gangster.<br />

Page 11


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Une oeuvre formaliste?<br />

D’entrée de jeu, Spring Breakers se présente<br />

comme une œuvre très formaliste et la<br />

construction des images vont dans ce sens et<br />

l’utilisation de la caméra sert ce but. Par exemple,<br />

à la fin du film, on retrouve un plan filmé à<br />

l’envers. Ces choix de cadrages, parfois<br />

originaux, mise clairement sur l’aspect formel de<br />

l’œuvre : on construit des belles images au<br />

détriment d’une<br />

symbolique plus<br />

profonde. En soi, il<br />

s’agit d’une<br />

caractéristique qui<br />

pourrait correspondre au<br />

maniérisme : on créer<br />

des œuvres maitrisé<br />

visuellement, mais sans<br />

contenue (message) réel. Certains choix, parfois<br />

très audacieux, comme cette caméra « libre », qui<br />

sort de nulle part pour aller filmer la scène où les<br />

ralentis vont dans ce sens. Cela pourrait expliquer<br />

la construction très esthétique des images, qui<br />

mise énormément sur les couleurs. Tel un tableau<br />

de peinture, les plans se présentent, visuellement,<br />

comme de véritables œuvres d’art. Par ailleurs,<br />

certains plans sont construits en mettant une<br />

fonction particulière aux couleurs choisies. On<br />

pense, par exemple, à la scène vers la fin du film<br />

ou les filles et Alien marchent sur un pont avec un<br />

Bikini et une camisole jaune. Cette couleur,<br />

cherche à mettre de l’emphase sur ces<br />

personnages pour nous indiquer qu’ils seront<br />

importants dans l’action à venir. En sommes, la<br />

caméra et l’image se présentent avec une grande<br />

maitrise esthétique.<br />

Ensuite, les choix de mises en scène servent<br />

généralement à nous plonger dans l’univers du<br />

film. Tout d’abord, les choix des costumes ne sont<br />

pas négligeables. D’une part, le fait que les quatre<br />

filles sont principalement en Bikini pourrait<br />

symboliser le caractère hypersexualisé du Spring<br />

Break. De plus, le côté « gangster » du personnage<br />

d’Alien (interprété de manière très réussie par James<br />

Franco) pourrait, quant à lui, symboliser le côté<br />

beaucoup plus violent du film. Ensuite, les choix de<br />

certains décors ou certains lieux peuvent avoir une<br />

signification particulière. Par exemple, le personnage<br />

d’Alien vit dans une grosse maison. Celle-ci pourrait<br />

signifier que son travail de dealer de drogue lui<br />

rapporte beaucoup d’argent. Aussi,<br />

le personnage collectionne les<br />

armes à feu. Comme nous le<br />

verrons, le personnage d’Alien<br />

symbolise les États-Unis et en<br />

particulier le rêve américain. Dans<br />

ce sens, il pourrait refléter la<br />

fascination qu’ont les Américains<br />

pour les armes à feu et la violence.<br />

Bref, la mise en scène est l’un des<br />

aspects les plus importants, afin de symboliser le côté<br />

sombre, hypersexualisé et particulièrement violent du<br />

film.<br />

Outre les choix de mise en scène, Korine opte pour<br />

une narration non conventionnelle et non linéaire. Ce<br />

choix, qui constitue l’une des forces stylistiques du<br />

film, s’incarne principalement dans une temporalité<br />

indéfinie ou l’on représente, parfois, une multitude de<br />

visions différentes de certains évènements. On pense,<br />

par exemple, à la scène du vol dans le restaurant ou<br />

l’on retrouve le point de vue à la fois extérieur de<br />

l’évènement, mais aussi à l’intérieur de l’action. En<br />

plus de mélanger les temporalités, le cinéaste<br />

déconstruit de manière radicale les règles très<br />

conventionnelles de la continuité visuelle et narrative.<br />

Résultat, le récit se veut extrêmement déstabilisant<br />

pour le spectateur et contribue à l’expérience<br />

cinématographique de celui-ci. En sommes, ce choix<br />

de structure narrative pourrait représenter celle d’un<br />

rêve, dans la mesure où celui-ci est structuré de<br />

manière illogique et fait éclater toute forme de<br />

temporalité.<br />

Page 12


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Ensuite, le montage sonore est un aspect<br />

important dans Spring Breakers. Premièrement,<br />

on retrouve des voix extradiégétiques (over) des<br />

personnages qui viennent commentées ou<br />

amenées des réflexions personnelles. Ce procédé<br />

stylistique, avec le montage des plans, contribue à<br />

la multiplicité des points de vue. Deuxièmement,<br />

le choix des musiques et plus largement de<br />

l’ambiance sonore est omniprésente. Tout<br />

d’abord, il décide de faire appel à Skrillex pour<br />

composer la bande-son du film. Ce choix pourrait<br />

correspondre à<br />

l’aspect plus<br />

c o m m e r c i a l d u<br />

film, puisque le DJ<br />

est à son apogée et<br />

s o n s t y l e d e<br />

m u s i q u e , l e<br />

dubstep, est très<br />

apprécié par les<br />

jeunes. D’autre pièce, comme du hip-hop et des<br />

chansons plus pop figure aussi dans le film. Le<br />

choix de la musique va avec l’ambiance festive du<br />

film et pourrait plaire à un jeune public.<br />

Troisièmement, chaque séquence se termine avec<br />

un bruit de fusil en sourdine. Cela pourrait<br />

permettre, par rapport à sa fonction symbolique,<br />

de prédire et d’amener graduellement la suite du<br />

film et en particulier à la scène finale de fusillade.<br />

Bref, le son contribue à l’ambiance générale du<br />

film.<br />

Toutefois, le film contient aussi des influences<br />

issues du vidéoclip. On les retrouve surtout dans<br />

la séquence d’ouverture et dans celle du Spring<br />

Break. <strong>La</strong> première commence sur la chanson<br />

Scary Monsters et Nice Sprites de Skrillex. Le<br />

montage et le filmage des plans, avec un léger<br />

effet de ralentit, suit la rythmique, mi-tempo, de<br />

la chanson. Ensuite, la mise en scène nous plonge<br />

directement dans l’univers du Springs Break : le<br />

sexe et la consommation d’alcool seront au<br />

rendez-vous. D’ailleurs, le choix de faire des gros<br />

plans sur les seins et sur des simulations d’acte<br />

sexuel va dans ce sens. <strong>La</strong> seconde séquence<br />

contient un montage beaucoup plus rapide et suit,<br />

encore une fois, la rythmique de la musique. D’une<br />

manière générale, cette séquence cherche à mettre<br />

de l’emphase sur le côté excitant de l’évènement,<br />

surtout par sa rapidité et par les mouvements,<br />

parfois rapides, de la caméra. En sommes, les<br />

séquences influencées par le vidéoclip reprennent<br />

les codes (tel un pastiche) de celle-ci : montage<br />

plus ou moins rapide selon la musique, emphase<br />

sur le caractère érotique de la<br />

f e m m e , p r o m o t i o n d e<br />

l’hédonisme, etc. D’ailleurs,<br />

nous avons presque<br />

l’impression de regarder un<br />

clip musical à musique plus,<br />

q u ’ u n f i l m d ’ a u t e u r s<br />

américains. Finalement, il<br />

s ’ a g i t d ’ u n s t y l e t r è s<br />

monstratif, qui caractérise les vidéoclips des<br />

chansons plus commerciales.<br />

Génération Britney Spears<br />

Spring Breakers représente la jeune génération qui<br />

à grandit dans la première décennie des années<br />

2000. Cette « génération Britney Spears » se<br />

caractérise, notamment par l’hypersexualisation<br />

des jeunes filles. On le remarque particulièrement<br />

lors des scènes de fêtes ou les filles, très peut<br />

habiller, parfois même sein nu, se livre à des actes<br />

sexuels de toute sorte. Sans toutefois être une<br />

dénonciation de l’érotisation des jeunes filles, le<br />

film de Korine agit comme un miroir en nous<br />

renvoyant directement l’image de la femme qui est<br />

projetée dans les publicités et dans les vidéoclips.<br />

On pense à ceux des chansons plus commerciales,<br />

qui par ailleurs, alimentent le répertoire musical de<br />

cette génération et du film en générale. En fait, on<br />

pourrait presque parler ici d’une radicalisation de<br />

la libération sexuelle, qui donne ce qu’on pourrait<br />

appeler, la femme émancipée à l’ère post-moderne.<br />

Page 13


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Ensuite, on retrouve un côté « libertaire », qui<br />

représente l’esprit du Spring Break. Cette<br />

immense débauche se caractérise par l’idéologie<br />

de la transgression, qui cherche à briser toute<br />

règle morale et en particulier ceux des sociétés<br />

traditionnelles. Résultat, cette recherche du plaisir<br />

et des sensations amène les personnages à<br />

expérimenter toute sorte de choses, comme la<br />

consommation de drogue<br />

(cocaïne) et de sexe.<br />

Paradoxalement, cette<br />

hédoniste (recherche du<br />

plaisir) s’avère purement<br />

illusoire, comme nous<br />

a l l o n s l e c o n s t a t e r<br />

ultérieurement. Le côté «<br />

gangster » est aussi<br />

important et est incarné par une multitude de<br />

cliché : trafic de drogue, arme à feu, règlement de<br />

compte avec un rival, etc. Aussi, le film utilise<br />

l’intertextualité pour faire des références<br />

culturelles, qui pourrait interpeler la jeune<br />

génération. Par exemple, on retrouve une affiche<br />

de Lil Wayne sur un mur et de la musique Hip<br />

Hop, dans la bande son. Au final, Spring<br />

Breakers cherche à symboliser une jeunesse<br />

alimenter, par la culture dominante américaine et<br />

l’intertextualité dans le film occupe cette<br />

fonction. Le film représente propose une vision<br />

clairement libertaire de la jeunesse.<br />

<strong>La</strong> fin du rêve américain?<br />

Outre les thématiques énumérées précédemment,<br />

celle de l’évasion en est une centrale. Tout<br />

d’abord, le but de cette expérience, pour les<br />

quatre filles, repose sur une fuite de leur vie<br />

quotidienne. En effet, le Spring Break est centré<br />

sur l’idée de mettre une pause à ses études pour<br />

aller faire la fête pendant quelques jours. Cet<br />

aspect de la thématique de l’évasion est<br />

principalement représenté par les personnages de<br />

Brit, Candy et Cotty. Toutefois, le personnage de<br />

Faith représente un second sens à l’évasion, qui<br />

correspond davantage à la société traditionnelle.<br />

Comme nous pouvons le voir au début du film, le<br />

personnage de Selena Gomez est très religieux<br />

(chrétienne) et comme nous l’avons vue<br />

précédemment, le Spring Break représente la<br />

transgression au code<br />

morale. Dans ce sens, le<br />

film symbolise, dans une<br />

interprétation plus «<br />

conservatrice », l’abandon<br />

des repères plus<br />

traditionnels de la société<br />

(famille, religion, école,<br />

etc.) au nom de l’idéologie de la transgression, et<br />

de l’hédonisme. Au final, Spring Breakers pourrait<br />

être le reflet d’une société post-traditionnelle et<br />

hypermoderne.<br />

Ensuite, le personnage d’Alien prétend être<br />

l’incarnation du rêve américain. Celui-ci a été<br />

renvoyé de l’école et a perdu des membres de sa<br />

famille. Aujourd’hui, il a réussi à se relever, grâce<br />

au gangstérisme. Cette vision cherche à démontrer<br />

que n’importe qui vivant une vie difficile peut s’en<br />

sortir et devenir heureux. <strong>La</strong> fonction de ce<br />

personnage pourrait être d’incarner cette croyance<br />

chez beaucoup d’Américains. Toutefois, le film<br />

nuance cette vision en y apportant une symbolique<br />

assez percutante, dans sa façon dont elle pourrait<br />

être interprétée. En effet, lors du règlement de<br />

compte chez son rival, à la fin du film, le<br />

personnage d’Alien se fait tirer dessus et meurt. De<br />

plus, on l’entend, en voix over, parler de « rêve »<br />

quelques secondes avant. Puisque qu’Alien prétend<br />

Page 14


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

représenter le rêve américain, cette séquence<br />

finale pourrait directement évoquer la fin de ce<br />

rêve ou du moins, son potentiel déclin. Le côté<br />

illusoire du Spring Break pourrait aller dans ce<br />

sens. Tout d’abord, à la suite de leur arrestation et<br />

de leur libération par le gangster, les quatre filles<br />

vont connaitre une véritable décente en enfer<br />

(symboliser entre autres par la violence.) <strong>La</strong> scène<br />

où l’une d’entre elles se fait tirer dessus en est un<br />

bon exemple. Comme nous l’avons vue<br />

précédemment, la fonction symbolique du Spring<br />

Break est l’évasion par rapport à la société<br />

traditionnelle. Cette fuite vers le bonheur et une<br />

certaine jouissance camoufle la perte de repère<br />

dans nos sociétés, qu’elle soit reliée à la fois ou la<br />

famille, au nom d’un hypothétique plaisir qui<br />

serait interdit. Métaphoriquement, cela pourrait<br />

symboliser la société américaine en déclin, dont la<br />

« fête » (représenté par le Spring Break) permet<br />

de maintenir l’illusion du « bonheur » auprès de<br />

la population. Dans un sens beaucoup plus<br />

métaphorique, Spring Breakers pourrait<br />

représenter la décadence de la société américaine<br />

(et de la civilisation occidentale) et incarne une<br />

vision pessimiste de la société actuelle.<br />

En conclusion, Spring Breakers se présente comme une<br />

œuvre très artistique, par sa construction des images et très<br />

formaliste dans son montage non conventionnel. Par ailleurs,<br />

celle-ci contribue à placer formellement le film en<br />

opposition radicale au cinéma dominant et peut le rendre<br />

difficile d’accès auprès du spectateur qui s’attendrait à voir<br />

une œuvre plus classique. En terme de courant, ce long métrage pourrait être considéré comme un film maniériste,<br />

puisque l’aspect visuel et formel de l’œuvre est davantage mis en évidence au détriment du scénario et des<br />

personnages qui peuvent s’avérer particulièrement faibles, si on les regarde au premier degré. Par ailleurs,<br />

lorsqu’on prend le temps d’analyser cet aspect, le film devient beaucoup plus intéressant qui en a l’air à première<br />

vue. D’une part, l’œuvre semble porter un certain regard pessimiste, par rapport à la société actuelle, qu’on semble<br />

associer à une sorte de décadence festive. De plus, la construction des personnages est un reflet de notre société<br />

contemporaine. Par exemple, les personnages féminins incarnent une sorte de « girl Power » ou la femme<br />

s’émancipe radicalement des structures « oppressives » traditionnelles (famille et religion) pour embrasser sa<br />

libération totale (surtout au niveau des meurs). Cette image d’une femme libre et émancipée représente en quelque<br />

sorte la victoire du féminisme au sens classique du terme, qui prônait l’émancipation des femmes, dans les sociétés<br />

plus conservatrices. De plus, les personnages féminins représentent une version beaucoup plus « trash » et «<br />

hypersexualisée » des filles de 18 à 25 ans, ce qui peut rendre difficile l’identification des jeunes filles à ces<br />

personnages, sauf peut-être pour le côté « femme libre. » Finalement, Spring Breakers cherche à devenir LE film<br />

de la jeune génération. Les différentes références culturelles populaires, en passant par le choix des actrices<br />

(Selena Gomez) et du compositeur de musique (Skrillex) va dans ce sens et joue avec l’intertextualité et le<br />

pastiche (de vidéoclip) pour aller chercher son public cible. Malheureusement, le film est peut-être beaucoup trop<br />

formaliste et complexe (sur certains aspects) pour aller chercher un large public (chez les jeunes). Dans ce sens, il<br />

s’agit d’un film qui combine les deux extrêmes, le cinéma « commercial » et le film « underground. » Bref, Spring<br />

Breakers est un film commercial marginal.<br />

Page 15


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

L’impérialisme culturel destiné aux jeunes<br />

Analyse filmique de Projet X réalisé par Nima Nourizadeh<br />

Dans un registre plus « commercial », Projet X est un film qui a eu un certain impact<br />

auprès du public, surtout chez les plus jeunes. D’entrée de jeux, il s’agit du premier long<br />

métrage de son réalisateur, Nima Nourizadeh. D’origine britannique et iranienne, ce jeune<br />

réalisateur a principalement œuvré à l’extérieur du monde du cinéma. En fait, il vient du<br />

domaine de la publicité et du vidéoclip, ce qui n’est pas négligeable et à un impact réel sur<br />

le film. Ensuite, Projet X a été écrit par Michael Bacall et Matt Drake et produit par Todd<br />

Phillips. Dans ce sens, il ne s’agit pas de « cinéma d’auteur », mais bien d’un film «<br />

commercial », puisque le réalisateur n’a pas de contrôle total sur les étapes de production, en particulier, pour<br />

l’écriture du scénario. Ensuite, ce « teen movie » raconte l’histoire de Thomas, un jeune, pas très populaire, qui<br />

s’apprête à célébrer son anniversaire. Ses amis, en particulier Costa, décident de lui organiser une fête chez lui.<br />

Malheureusement, le tout va commencer à dégénérer lorsqu’une armée de jeunes va débarquer dans son domicile<br />

pour venir fêter avec lui. Enfin, tous les acteurs de ce film ne sont pas des « vedettes » et la plupart d’entre eux<br />

gardent leur prénom pour leur personnage respectif.<br />

Un film hybride ?<br />

Pour commencer, Projet X se présente avec<br />

une sorte de non-transparence très assumée, ce<br />

qui peut assez surprendre, pour un film «<br />

commerciale. » Dès le départ, le personnage de<br />

Costa s’adresse directement au spectateur (par le<br />

regard caméra) pour nous annoncer que c’est<br />

l’anniversaire de son ami Thomas. Par ce procédé<br />

stylistique, il nous invite directement à participer<br />

à l’évènement et installe les bases du film : nous<br />

faire vivre le Projet X.<br />

Toutefois, cette non-transparence prend tout son<br />

sens, lorsque la mère de Thomas fait référence à<br />

la présence du caméraman. Cette caractéristique<br />

assez originale fait en sorte que le caméraman est<br />

un personnage dans le film (nommé Dax) et<br />

participe directement à l’action. Si on le voit que<br />

très peu, à l’exception de son reflet dans les vitres<br />

et quelques plans durant la fête, on rappelle<br />

constamment sa présence et les autres<br />

personnages interagissent avec lui. Celui-ci les<br />

répond en voix off, comme lorsque Costa lui offre<br />

un vers de shooter et qu‘il lui dit qu’il ne boit pas<br />

d’alcool. De plus, le summum de cette<br />

participation à l’action du film se produit lorsque<br />

Dax se fait donner un coup entre les jambes par<br />

un nain, en colère, qui sort du four. Enfin, le<br />

personnage de Dax pourrait correspondre à<br />

plusieurs fonctions dans le long métrage. <strong>La</strong><br />

première serait autoréférentielle, ce qui permet de<br />

nous rappeler que le film est tourné. <strong>La</strong> seconde<br />

serait celle d’un personnage, comme les autres,<br />

qui participe à l’action du film. <strong>La</strong> troisième et<br />

dernière serait d’incarner le spectateur, afin qu’on<br />

puisse vivre la fête de Thomas. Dans cette<br />

perspective, la fonction de celui-ci se veut<br />

beaucoup plus participative que contemplative et<br />

pourrait expliquer le processus d’identification du<br />

s p e c t a t e u r a u f i l m , q u i s e r a a n a l y s é<br />

ultérieurement.<br />

Page 16


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

L’utilisation de la caméra sert à « capter »<br />

l’évènement. Tout d’abord, la caméra portée est<br />

amplement utilisée avec le zoom, surtout dans les<br />

parties qui pourraient faire penser à un<br />

documentaire. Toutefois, puisque le concept du<br />

film est d’enregistrer sur pellicule l’anniversaire<br />

de Thomas, il faudrait davantage parler d’un<br />

vidéo amateur que d’un documentaire sur la fête<br />

de quelqu’un. Ensuite, certains choix de cadrage<br />

cherchent à nous donner accès à des moments<br />

beaucoup plus intimes.<br />

C’est notamment le cas<br />

lorsque la caméra filme<br />

entre les cadres de portes.<br />

Par exemple, lorsque<br />

Thomas et Alexis<br />

s’apprêtent à coucher<br />

ensemble, la caméra les<br />

observe, ce qui donne une<br />

impression de violer leur<br />

intimité et possède un côté<br />

voyeurisme. De plus, on retrouve plusieurs types<br />

de caméra, comme ceux des « agents » de<br />

sécurité, celle des voitures de police et les<br />

caméras de télévision. En effet, cela porte à croire<br />

que Dax n’est pas le seul à avoir tourné le film et<br />

que Projet X a été filmé avec plusieurs caméras.<br />

Par ailleurs, cela nous donne accès à une<br />

multiplication des points de vue, surtout<br />

lorsqu’elles sont accompagnées de regard caméra,<br />

comme pour les « agents » de sécurité. En<br />

conclusion, ce procédé est largement rependu tout<br />

au long du film. D’une part, celle-ci est utilisée<br />

pour parler directement au caméraman et faire en<br />

sorte qu’il participe à l’action. D’une autre part,<br />

celle-ci sert au personnage du film pour qu’ils<br />

nous donnent leur point de vue ou leur<br />

témoignage sur la situation (surtout pendant la<br />

fête.) Finalement, celle-ci vient briser la<br />

distanciation entre le film et le spectateur et nous<br />

renvoie à notre position en faisant en sorte que les<br />

personnages s’adressent directement à nous.<br />

<strong>La</strong> mise en scène nous plonge, de manière<br />

réaliste, dans l’évènement. Tout d’abord, les<br />

décors sont naturels et démontrent un certain<br />

réalisme au film. On pourrait ajouter que les lieux<br />

de tournages symbolisent en soi le mode de vie du<br />

personnage : un jeune étudiant qui vit dans une<br />

famille aisée ou les parents, surtout le père, gagne<br />

bien leur vie. Les éclairages sont généralement<br />

naturels. Toutefois, il y a aussi des éclairages plus<br />

artificiels, surtout lors des scènes de fête. Ensuite,<br />

le jeu d’acteur est interprété de<br />

manière à ce que chacun d’entre<br />

eux incarne son personnage à la<br />

perfection. Malgré quelques<br />

clichés typiques des « teen<br />

movie », on se retrouve avec<br />

une capacité pour le spectateur<br />

de se reconnaitre dans les<br />

différents personnages. Au<br />

début du film, la réaction des<br />

autres jeunes, lorsqu’ils se font<br />

inviter à la fête de Thomas, cherche à nous<br />

démontrer que le personnage est inconnu de ses<br />

camarades. Par ailleurs, cette scène est très<br />

importante pour comprendre la suite, puisqu’on<br />

comprend qu’ils vont tenter d’inviter l’école au<br />

grand complet à participer à l’évènement. Enfin,<br />

le film contient quelques effets spéciaux<br />

(pyrotechnie), qui sert à rendre l’évènement<br />

encore plus chaotique, surtout vers la fin. Bref, la<br />

mise en scène est orchestrée pour nous faire vivre<br />

et nous donner envie de faire partie de<br />

l’évènement. Elle sert aussi à introduire les<br />

différentes thématiques du film, comme la quête<br />

de popularité et les diverses expérimentations.<br />

Ensuite, le montage mélange des styles. Pour<br />

commencer, la structure temporelle du récit est<br />

très classique, puisqu’elle est clairement divisée<br />

en trois actes : situation initiale (lorsqu’ils<br />

organisent la fête, invitent les gens, etc.), les<br />

péripéties (la fête de Thomas avec c’est différente<br />

Page 17


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

situation) et le dénouement (le lendemain<br />

lorsque les parents reviennent.) Ce schéma<br />

narratif très conventionnel constitue, en quelque<br />

sorte, l’empreinte des « majors » sur le film et<br />

place Projet X dans la catégorie des films<br />

commerciaux pouvant plaire à un large public.<br />

Toutefois, ce choix narratif va de pair avec le<br />

concept du film, qui est de « capter » la journée<br />

d’anniversaire de Thomas et fait partie du<br />

réalisme du long métrage. Dans ce sens, le<br />

montage des différentes scènes et des trois actes<br />

construit la temporalité du récit en 24 heures.<br />

Cependant, ce respect du montage du temps<br />

n’empêche pas de briser, intentionnellement, la<br />

continuité visuelle<br />

en mettant quelques<br />

faux raccords et des<br />

j u m p s c u t . O n<br />

r e t r o u v e<br />

principalement ce<br />

procédé stylistique,<br />

q u i d é c o u l e d u<br />

cinéma moderne,<br />

dans les scènes plus « Home movie.» On pense,<br />

par exemple, a lorsqu’ils prennent des choses<br />

dans les rangées au magasin. Ensuite, la<br />

musique occupe une place très importante dans<br />

le film et sert principalement à mettre de<br />

l’ambiance dans les différentes scènes. Les<br />

choix musicaux correspond principalement à du<br />

Hip-Hop et à des pièces plus dansantes pour<br />

accompagner la fête. Toutefois, on retrouve une<br />

chanson de Metallica, Battery, qui est joué<br />

lorsque le quartier prend en feux et que les<br />

policiers cherchent à disperser la foule. Ce choix<br />

de chansons participe à rendre la scène encore<br />

plus chaotique. Finalement, on retrouve un type<br />

de montage qui reprend le style du vidéoclip<br />

lors de certaines scènes de fête. Le montage des<br />

plans se veut beaucoup plus rapide et suit la<br />

rythmique des musiques sélectionnées. Par<br />

ailleurs, ces scènes, qui reprennent les codes des<br />

clips commerciaux, se veulent davantage<br />

monstrative et présentent les personnages en<br />

train de s’amuser. Bref, le montage témoigne du<br />

caractère hybride de Projet X.<br />

En sommes, Projet X mise sur la non-transparence<br />

(surtout du caméraman) pour nous rappeler et assumer<br />

le fait que le film est tourné. Par ailleurs, ce procédé,<br />

proche du modernisme cinématographique, distingue le<br />

film des autres productions américaines, surtout les<br />

Blockbuster. Toutefois, la structure temporelle du récit,<br />

bien que respectant le concept du film, le situe<br />

davantage dans le classicisme (structure en trois actes.)<br />

Ensuite, Projet X puise plusieurs de ses sources<br />

d’inspiration (surtout stylistique) à l’extérieure du<br />

cinéma. On pense par exemple au côté « film amateur »<br />

et aux influences vidéoclips. D’ailleurs,<br />

rappelons qu’il s’agit du premier film du<br />

réalisateur, Nima Nourizadeh et que<br />

celui-ci vient du milieu de la publicité et<br />

des vidéoclips. Ce qui nous amène à<br />

considérer Projet X comme une œuvre «<br />

métissé » qui sort de la forme<br />

conventionnelle du cinéma et cherche à<br />

créer une œuvre qui le transcende sur<br />

certain point. Autant, nous avons pu constater que le<br />

cinéma à influencer d’autre domaine, comme la<br />

télévision, autant, il est aujourd’hui lui aussi influencé<br />

par d’autres domaines, comme le vidéoclip. En fait, on<br />

pourrait presque parler ici d’inter influence, puisque<br />

chacun des médias audiovisuels (publicité, télévision,<br />

cinéma, etc.) reprennent les codes de l’autre pour les<br />

insérer dans son propre média. Par ailleurs, cela<br />

contribue à leur évolution respective (au niveau formel)<br />

et représente, contextuellement, l’emprise du discours<br />

sur le métissage dans nos sociétés. Finalement, nous<br />

sommes probablement en train de rentrer dans une<br />

époque où tous pourraient devenir réalisateurs de film et<br />

nous serions plus obligés d’avoir une expertise dans ce<br />

domaine. L’accessibilité des moyens de production<br />

(caméra moins couteuse, logicielle de montage<br />

accessible, etc.) est probablement la cause pour<br />

expliquer cette tendance. Bref, Projet X, par son<br />

mélange de style et d’influence pourrait rentrer dans le<br />

courant postmoderne.<br />

Page 18


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Identification aux personnages<br />

<strong>La</strong> thématique centrale du film est la quête de<br />

popularité. Tout d’abord, on nous présente le<br />

personnage de Thomas comme un « loser » ou du<br />

moins, comme une personne qui ne se fait pas<br />

beaucoup remarquer par les autres. <strong>La</strong> fête, en soi,<br />

représente un moyen pour ce personnage d’être<br />

davantage connu, ce qui va fonctionner. Par ce<br />

personnage, on cherche à faire croire au<br />

spectateur que s’il<br />

veut être reconnu,<br />

il doit être prêt à<br />

prendre des<br />

risques. Toutefois,<br />

cela peut entrainer<br />

une identification<br />

du spectateur, à ce<br />

personnage, ce qui<br />

peut l’amener à<br />

faire comme lui.<br />

D’ailleurs, c’est<br />

dans cette identification aux personnages que le<br />

film frappe le plus. Ici, on cherche à illustrer la<br />

jeunesse avec tous ces différents clichés : le gars<br />

qui n’a pas beaucoup d’amis (Thomas), la « chick<br />

» de l’école (Alexis), l’adolescent qui veut vivre<br />

différentes expériences (Costa), etc. Cela pourrait<br />

amener le (jeune) spectateur à se reconnaître chez<br />

ces personnages et dans leur action.<br />

Les différentes expériences abordent dans ce<br />

sens. En effet, on nous présente diverses<br />

expérimentations qui pourraient être reliées à la<br />

jeunesse, dans la mesure où lorsqu’on est jeune,<br />

on est porté à expérimenter plusieurs choses.<br />

Toutefois, le film en fait l’apologie et montre que<br />

ça peut être « cool. » L’une d’entre elles<br />

correspond à la consommation d’alcool et de<br />

drogue. Celle-ci fait intégralement partie de la<br />

fête et contribue à sa dégénération. Dans ce cas,<br />

on cherche à démontrer des jeunes qui<br />

expérimente, de façon excessive la consommation<br />

d’alcool et qui en subissent les conséquences.<br />

Ensuite, la sexualité est aussi une autre expérience<br />

qui est abordée dans le film, puisqu’on voit des<br />

gens qui s’apprêtent à avoir des relations<br />

sexuelles ensemble. C’est notamment le cas de<br />

J.B. et de Thomas, avec Alexis. Cette thématique<br />

de la sexualité chez les jeunes correspond au<br />

traitement de l’hypersexualisation. En sommes,les<br />

différentes expérimentations contribuent à donner<br />

un portrait de la jeune génération et nous<br />

indiquent qu’elles sont en quête<br />

d’expérience de vie diverse.<br />

Américanisation de la jeunesse<br />

L’empreinte « major » se fait<br />

particulièrement sentir dans le<br />

message global du film. D’une<br />

part, on fait, plus ou moins<br />

explicitement, la promotion du<br />

rêve américain. Cela renvoie directement au<br />

personnage principal, qui cherche à passer d’un<br />

inconnu à quelqu’un de populaire. Cette vision,<br />

largement répandue dans les films américains, fait<br />

partie de l’idéologie principale véhiculée par<br />

Hollywood et contribue à nous vendre du rêve.<br />

De plus, l’aspect culturel est aussi omniprésent.<br />

C’est notamment le cas de la sélection des pièces<br />

musicales, qui proviennent toutes d’artistes<br />

américains (souvent commerciale) et contribuent<br />

à vendre la culture marchande à la jeunesse et à<br />

leur imposer une vision américanocentriste<br />

(seules la culture et les valeurs américaines<br />

doivent exister.) Ensuite, on semble promouvoir<br />

une vision hédoniste à la jeunesse, avec comme<br />

valeur suprême le plaisir et la transgression. Le<br />

tout est accompagné de l’individualisme, qui met<br />

de l’importance sur le « je ». Cette idéologie se<br />

reflète surtout dans le fait<br />

Page 19


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

que les jeunes ne pensent pas aux conséquences<br />

de leurs actes et cherche à tout prix à « jouir<br />

sans entrave » pour reprendre la formule de mai<br />

68. Dans cette perspective, le film véhicule<br />

abondamment l’idéologie libertaire. Toutefois,<br />

le film pourrait être aussi considéré comme une<br />

métaphore de la société de surconsommation.<br />

Par la consommation d’alcool et de drogue de<br />

manière excessive, on cherche à démontrer que<br />

plus qu’on consomme, plus qu’on va être «<br />

Dans cette seconde perspective, le film fait la<br />

promotion du capitalisme auprès de la jeunesse et<br />

plus précisément de l’idéologie de la<br />

consommation. De plus, le choix du quartier avec<br />

ses grosses maisons contribue aussi à promouvoir<br />

le capitalisme, en présentant des gens qui sont<br />

bien nantis. Enfin, malgré son côté « progressiste<br />

» au niveau formel, le film n’est pas si différent<br />

des autres productions hollywoodiennes et<br />

p r o m e u t l e s v a l e u r s a m é r i c a i n e s .<br />

Malheureusement, Projet X s’inscrit dans<br />

l’impérialisme culturel américain et participe,<br />

peut-être indirectement, à l’américanisation de<br />

la jeunesse.<br />

En conclusion, Projet X se présente comme une œuvre bien maitriser, voir même surprenante au niveau<br />

formel. Son caractère clairement hybride, par son mélange de style, le distingue des autres productions<br />

commerciales. Paradoxalement, cette maitrise formelle masque une faiblesse scénaristique et le récit se<br />

veut simple, mais efficace. Toutefois, le film met tout en œuvre pour nous donner envie de faire partie de<br />

la fête et même d’imiter celle-ci, notamment en faisant en sorte que le spectateur s’identifie au<br />

personnage ou aux évènements présenter tout au long du film. Cela n’est pas sans conséquence, puisque<br />

certaine personne, notamment ici au Québec, ont tenté de reproduire ce genre de fête et cela s’est mal<br />

terminés. Dans cette perspective, Projet X est la preuve que le cinéma peut avoir un impact réel sur les<br />

gens et à de quoi relancer le fameux débat sur l’influence qu’une œuvre peut avoir sur la vie des gens.<br />

Cependant, ce type d’événement a contribué à la renommer du film et probablement aussi, à sa<br />

popularisation. Métaphoriquement, le long métrage nous propose la vision d’une Amérique capitaliste et<br />

individualiste, par son adhésion au rêve américain. Bref, derrière ces apparences de « progressisme », on<br />

retrouve la véritable vocation du cinéma hollywoodien, soit de servir de bras idéologique à l’impérialisme<br />

américain.<br />

Page 20


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Portrait comparatif du cinéma<br />

américain contemporain<br />

Retour sur Spring Breakers et Projet X.<br />

Malgré le fait que les deux films<br />

visent un public plus jeune, leur<br />

traitement stylistique et thématique<br />

se distingue sur certains points.<br />

Tout d’abord, la construction des<br />

plans et plus largement des scènes<br />

relève de deux styles très<br />

différents. Le premier (Spring Breakers) se<br />

distingue par sa construction artistique des images<br />

où le cadre est l’équivalent d’un tableau de<br />

peinture. Les différentes scènes misent<br />

énormément sur un éclairage artificiel coloré et<br />

sont très esthétiques. Alors que le second (Projet<br />

X) tant davantage vers une construction des<br />

scènes et des plans ancrés dans le réel (réalisme),<br />

afin de nous faire vivre un évènement fictif.<br />

Aussi, le choix de prises de vue se différencie sur<br />

certains aspects. D’une part, Harmony Korine<br />

utilise une caméra qui frôle la virtuosité, par<br />

moments, en particulier pour certains cadrages<br />

originaux et pour la caméra « libre. » D’une autre<br />

part, Nima Nourizadeh opte pour une prise de vue<br />

plus proche du film amateur, voire même du<br />

documentaire. De plus, il mise sur une nontransparence<br />

du caméraman (rappelle sa présence<br />

et participe à l’action). Cela n’est pas le cas chez<br />

Korine, malgré le fait qu’on peut deviner sa<br />

présence par certains mouvements de caméra,<br />

surtout lorsque celle-ci filme plus rapidement,<br />

comme dans la scène du vol de restaurant. Sur ce<br />

point, Projet X se présente comme une œuvre<br />

beaucoup plus moderne que Spring Breakers.<br />

Rappelons que le cinéma moderne cherche à<br />

rappeler au spectateur la fabrication du film<br />

(fonction autoréférentielle.)<br />

En sommes, la construction des plans et des<br />

scènes se veut beaucoup plus esthétique et<br />

artistique dans le premier et beaucoup plus<br />

réaliste dans le second.<br />

Un autre aspect qui les différencie est par<br />

rapport à la fonction que donnent ces deux œuvres<br />

au spectateur. D’une part, Harmony Korine désire<br />

que le spectateur soit davantage contemplatif<br />

devant son film, telle une œuvre d’art. Pour cette<br />

raison, il mise énormément sur le côté visuel et<br />

beaucoup moins sur le côté intellectuel, ce qui<br />

représente en soi la définition qu’on pourrait<br />

donner au maniérisme. D’une autre part, Nima<br />

Nourizadeh cherche à donner envie au spectateur<br />

de faire partie de l’évènement et donne un rôle<br />

beaucoup plus participatif au spectateur,<br />

notamment en utilisant Dax (le caméraman) pour<br />

incarner celui-ci. Toutefois, les deux réalisateurs<br />

se rejoignent en cherchant à créer une expérience<br />

cinématographique chez le spectateur, qui ne mise<br />

pas sur l’aspect intellectuel (ou réflexif, si on<br />

préfère.) Ensuite, chacun d’entre eux utilise sa<br />

mise en scène pour nous plonger dans l’univers de<br />

son film respectif. Le premier cherche à incarner<br />

u n m o n d e v i o l e n t o u l a f e m m e e s t<br />

particulièrement érotisée, tandis que le second<br />

cherche à nous faire vivre l’anniversaire de son<br />

personnage principal. En sommes, les deux<br />

réalisateurs proposent une vision opposée de la<br />

fonction du spectateur, mais utilisent leur mise en<br />

scène respective pour nous plonger dans leur<br />

propre univers.<br />

Page 21


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Le traitement du montage est aussi très différent<br />

d’un film à l’autre. Premièrement, le montage des<br />

plans est beaucoup plus visible dans le film de<br />

Korine que dans Projet X. Celui-ci utilise une<br />

structure non linéaire qui détruit pratiquement<br />

toute continuité visuelle et narrative. Sur ce point,<br />

c’est Spring Breakers qui se veut beaucoup plus<br />

moderne et audacieux en déconstruisant les codes<br />

du cinéma classique dominant. Pour sa part, le<br />

second film reprend une structure narrative<br />

beaucoup plus classique, principalement par<br />

souci de réalisme. En effet, le concept du film fait<br />

en sorte qu’on « capte » sur pellicule la journée<br />

d’anniversaire de Thomas. Pour cette raison, on<br />

utilise une structure temporelle qui se déroule en<br />

24 heures, alors que pour le premier film, la<br />

structure temporelle pourrait se passer en<br />

quelques jours ou en une semaine. Toutefois, les<br />

deux oeuvrent reprennent les codes du vidéoclip,<br />

surtout ceux des chansons plus commerciales et<br />

adopte un style beaucoup plus monstratif.<br />

Cependant, les influences de vidéoclips sont<br />

encore plus apparentes dans le film de Nima<br />

Nourizadeh, surtout qu’il s’agit du domaine dont<br />

ce réalisateur est issu. En sommes, le montage<br />

dans le premier film se veut beaucoup plus horsnorme<br />

que le second. Toutefois, les deux sont<br />

Même si les deux films misent davantage sur<br />

l’aspect formel que thématiques, les deux œuvres<br />

contiennent certaines thématiques semblables,<br />

mais traitées différemment. Tout d’abord, les<br />

thématiques centrales ne sont pas tout à fait les<br />

mêmes. S’ils ont en commun la thématique de la<br />

fête et de la transgression, le premier parle<br />

davantage d’évasion, alors que le second aborde<br />

celle de la quête de popularité. Ensuite,<br />

l’hypersexualisation occupe encore plus de place<br />

dans Spring Breakers, que dans Projet X, même si<br />

elle est abordée à travers les scènes d’acte sexuel.<br />

Les deux films sont aussi fortement imprégnés de<br />

l’idéologie libertaire. Toutefois, le second film<br />

semble davantage le promouvoir que le premier.<br />

Finalement, les deux œuvres proposent une vision<br />

diamétralement opposée de la société américaine<br />

contemporaine. Métaphoriquement, le premier<br />

symbolise le déclin et la décadence des États-<br />

Unis, alors que le second continue à faire vivre le<br />

rêve américain à travers ces personnages.<br />

Page 22


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Comme nous l’avons vue tout au long de cette analyse, les deux œuvres ont une manière différente de traiter<br />

de leur sujet. Si à la base, le public cible s’avère être le même et qu’on nous parle de « party » et de débauche,<br />

ceux-ci n’ont pas eu le même impact. D’une part, Spring Breakers se présente comme une œuvre maniériste,<br />

dont la construction des différentes scènes ainsi que le montage s’avère être formellement, extrêmement<br />

maitrisé. Dans ce sens, le film pourrait facilement rentrer dans la catégorie du cinéma d’auteur et du cinéma<br />

indépendant, puisque ce type de film ne peut pas plaire à tous. D’une autre part, Projet X se présente comme<br />

une œuvre hybride, dont l’identification au personnage du film est l’une de c’est principale arme pour aller<br />

chercher son public. De plus, le film est formellement construit pour donner envie au spectateur de faire partie<br />

de la soirée. Dans ce sens, le film pourrait aller chercher un public beaucoup plus large, d’autant plus qu’il<br />

reprend certains codes du cinéma classique, alors que Spring Breakers cherche à les déconstruire<br />

radicalement. Ensuite, on pourrait davantage préciser le public cible, par les principaux protagonistes des<br />

films concernés. Le premier met en scène des personnages féminins, ce qui pourrait signifier que le film désire<br />

aller chercher davantage ce public. Toutefois, comme il a été mentionné dans l’analyse de cette œuvre,<br />

l’image de la femme est peut-être beaucoup trop « Trash » et « hypersexualisé » pour plaire largement à un<br />

jeune public féminin de 18 à 25 ans. De plus, si le film pourrait plaire à des « partys girls » qui aiment une<br />

certaine débauche, le long métrage est probablement beaucoup trop formaliste pour celle-ci. Au final, Spring<br />

Breakers s’avère être une œuvre difficile d’accès surtout qu’il ne faut pas le regarder au premier degré et peut<br />

être trop complexe (sur certains point) pour son public cible. Quant à Projet X, ces protagonistes pourraient<br />

davantage aller chercher un jeune public masculin. Toutefois, le film pourrait réussir à ratisser large, si son but<br />

fonctionne auprès du spectateur. Pour ces raisons et pour son côté divertissant le film pourrait être considérer<br />

comme une œuvre beaucoup plus commerciale, malgré certains choix stylistique un peu plus marginale<br />

(comme la non-transparence). Au final, le succès de Projet X auprès de la jeune génération pourrait<br />

s’expliquer par le fait que le long métrage semble vendre un gros fantasme de jeunesse : celle de vouloir tout<br />

transgresser et surtout, de s’amuser. Il se peut aussi que la jeune génération se reconnaisse dans cette œuvre.<br />

Dans cette perspective, l’identification du spectateur s’avère nettement réussie et efficace. Finalement, il est<br />

curieux de constater que le film d’auteur difficile d’accès utilise des personnalités connues dans son choix<br />

d’acteur, alors que le film commercial utilise des acteurs non professionnels. Comme quoi le choix de mettre<br />

des vedettes dans son film ne signifie pas automatiquement un énorme succès au box-office.<br />

Page 23


Analyse comparative <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Tentative de définir le cinéma contemporain<br />

D’entrée de jeux, il sera difficile d’énumérer des<br />

codes bien définis pour le cinéma contemporain<br />

étant donné son caractère hétérogène. Toutefois,<br />

on peut énumérer quelques composantes en se<br />

basant sur les œuvres analysés précédemment<br />

(incluant le court métrage Québec socialiste.)<br />

D’une part, le cinéma contemporain pourrait se<br />

caractériser par son côté hybride, voire même<br />

transcendantal. En effet, les œuvres<br />

contemporaines vont chercher des éléments qui<br />

sont extérieurs au cinéma. Résultat les films, à<br />

l’image de la société, se « métisse » et rend les<br />

frontières entre les différents genres et styles<br />

encore plus flous. De plus, chaque domaine, par<br />

cette hybridité, participe à s’influencer<br />

mutuellement et transforme radicalement ses<br />

propres codes. En sommes, le cinéma actuel<br />

cherche à se mélanger avec les autres domaines<br />

pour créer des œuvres qui pourraient, au final,<br />

transcender ses propres codes. On pourrait penser<br />

ici aux œuvres interactives ou à la réalité<br />

virtuelle.<br />

Une seconde caractéristique est sa conscience<br />

que quelques le précédé. Dans cet esprit qu’on<br />

pourrait associer au postmodernisme, le progrès<br />

n’est plus possible et toute nouvelle avant-garde<br />

s’avère difficile à concevoir. Dans cette<br />

perspective, certains cinéastes vont se<br />

réapproprier les codes de courants ou de genres<br />

déjà existants pour les mettre dans ses propres<br />

œuvres. Cela pourrait expliquer pourquoi certains<br />

cinéastes contemporains utilisent le pastiche<br />

(imitation de style) et la citation d’autres œuvres.<br />

Toutefois, certains cinéastes pourraient chercher à<br />

pousser ses codes encore plus loin, comme nous<br />

l’avons vue précédemment dans l’analyse<br />

consacrée à Québec socialiste, qui cherche à<br />

pousser plus loin l’héritage du cinéma direct, en<br />

s’inscrivant cependant dans une forme de<br />

documentaire plus actuelle. En sommes, le cinéma<br />

contemporain se veut conscient que quelques choses le<br />

précèdent et s’inscrit directement dans l’histoire du<br />

cinéma.<br />

Les thématiques sont tout aussi difficiles à<br />

cerner, puisqu’elles sont aussi très hétérogènes.<br />

Toutefois, en se basant sur les analyses<br />

précédentes (des deux films américains), on<br />

peut mentionner une certaine évolution par<br />

rapport aux mœurs. En effets, nous vivons dans<br />

une société ou l’image de la femme se veut<br />

particulièrement érotisée, notamment dans la<br />

publicité et dans les vidéoclips. Résultat, la<br />

thématique de l’érotisme et de la sexualité est<br />

probablement abordée de façon plus crue et<br />

sans pudeur, surtout si l’œuvre est influencée<br />

par l’industrie de la pornographie. Ensuite, une<br />

autre thématique pourrait être importante et<br />

c’est le rapport qu’entretiennent les œuvres<br />

avec la société de surconsommation. Comme<br />

nous le savons tous, le cinéma est parfois<br />

fortement relié au capitalisme (surtout les<br />

grosses productions). Résultat, les films se<br />

retrouvent à devoir prendre position, parfois<br />

favorablement et parfois défavorablement au<br />

capitalisme. Finalement, on pourrait ajouter une<br />

certaine tendance vers une forme<br />

d’individualisme dans la manière de traiter les<br />

différentes thématiques. C’est notamment le cas<br />

avec les deux longs métrages comparés<br />

précédemment, qui mettent de l’avant le plaisir<br />

individuel. En sommes, les thématiques dans le<br />

cinéma contemporain agissent comme un miroir<br />

de la société actuelle.<br />

Page 24


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Faites l’amour et non la guerre!<br />

Au cours des années 60, le<br />

c i n é m a a c o n n u u n e<br />

véritable révolution avec<br />

l’arrivée de la nouvelle<br />

vague. Le Québec ne fait pas<br />

exception à la règle et plonge<br />

lui aussi dans la modernité cinématographique.<br />

En 1969, le cinéaste Jean-Pierre Lefebvre sort<br />

Jusqu’au cœur, une<br />

f i c t i o n m o d e r n e<br />

mettant en vedette deux<br />

figures emblématiques<br />

de la culture<br />

québécoise : Robert<br />

Charlebois et Claudine<br />

Monfette. Ce film très<br />

complexe raconte<br />

l’histoire d’un homme<br />

(Robert Charlebois, dans le rôle de Garou) dont la<br />

société s’empare pour lui imposer le sens de la<br />

guerre. Avec ce long métrage, le cinéaste<br />

québécois réussit à faire une œuvre qui balance<br />

habilement l’aspect stylistique et thématique.<br />

Une première chose qui est frappante, c’est la<br />

maitrise du montage. Celui-ci se veut<br />

structurellement en opposition radicale avec le<br />

classicisme hollywoodien, par sa non-linéarité et<br />

son côté presque fragmenté. Par ailleurs, le<br />

montage introduit une certaine complexité à<br />

l’œuvre et force le spectateur à la réflexion<br />

intellectuelle pour en comprendre le sens. Par<br />

exemple, dans une scène où l'on voit Garou<br />

marcher dans la rue, le montage nous bombarde<br />

de publicité. Symboliquement, le cinéaste cherche<br />

à dénoncer l’aliénation des Québécois (représenté<br />

par Garou) par la société de consommation et<br />

critique aussi l’impérialisme culturel américain<br />

(symbolisé par les publicités de coca-cola.) Bref,<br />

le montage de Jusqu’au cœur se veut à la fois<br />

moderne et déstabilisant, pour le spectateur.<br />

Une autre chose marquante est la<br />

construction des images. Même si<br />

on pourrait reprocher un certain<br />

manque de virtuosité dans<br />

l’utilisation de la caméra, les images<br />

et particulièrement les couleurs sont<br />

bien réussies. En effet, le film varie<br />

entre des images colorées (vert,<br />

rouge, etc.) avec des plans en noir et<br />

blanc typiques de l’époque, ce qui<br />

apporte une certaine originalité dans<br />

la conception des images. Petite mention spéciale<br />

à ce long plan fixe de Mouffe, cadré en gros plan,<br />

face caméra, qui nous donne l’impression qu’elle<br />

nous regarde et s’adresse à nous. Ce plan est<br />

génial!<br />

Le film se démarque aussi par un message<br />

antiguerre et « peace and love.» En effet, cette<br />

œuvre cherche à refléter les mouvements de<br />

contestation, par rapport à la guerre du Vietnam et<br />

utilise l’amour d’un couple comme principal<br />

symbole d’opposition. De plus, certaines scènes<br />

cherchent à démontrer l’évolution des mœurs et<br />

l’ouverture à d’autre forme de sexualité, surtout<br />

Page 25


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

l’homosexualité, comme le démontre les images<br />

du couple gai et lesbien qui s’embrasse sur le<br />

divan. Bref, il s’agit d’un film qui représente la<br />

génération des années 60 et 70.<br />

Réal : Jean-Pierre Lefebvre Scén :<br />

Jean-Pierre Lefebvre Pays : Québec<br />

(Canada) Années : 1969 Courants :<br />

nouvelle vague québécoise.<br />

Finalement, Jean-Pierre Lefebvre nous livre une<br />

œuvre formellement et thématiquement bien<br />

maitrisée. De plus, il pourrait se démarquer des<br />

autres films québécois modernes, par le fait qu’il<br />

n’intègre pas d’éléments issus du cinéma direct.<br />

Encore aujourd’hui, Jusqu’au cœur demeure<br />

pertinent pour certaines de ses critiques sociales,<br />

en particulier celle qui concerne la société de<br />

consommation. Hélas, il est peut-être un peu trop<br />

complexe et difficile d’accès pour les amateurs de<br />

films commerciaux. Toutefois, pour ceux qui<br />

désirent découvrir le cinéma moderne, il s’agit<br />

d’un bon exemple, notamment en ce qui concerne<br />

la mise en évidence de certains procédés<br />

stylistiques (comme le montage) et de la<br />

subjectivité de l’auteur. En sommes, il s’agit<br />

d’une version québécoise de la nouvelle vague.<br />

Page 26


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Pour l’amour d’une femme<br />

Ce qui était censé être une<br />

œuvre cantonnée dans les<br />

marges du cinéma est vite<br />

devenu un film culte.<br />

Succédant le très<br />

déstabilisant Fando Y Lis<br />

(1968), qui causa une<br />

émeute lors de sa sortie au<br />

Mexique, El Topo de<br />

l’artiste multidisciplinaire Alejandro<br />

Jodorowsky propulsera le<br />

phénomène des Midnight<br />

Movie. Ces séances qui<br />

diffusaient des œuvres<br />

marginaux à minuit,<br />

principalement à New<br />

York. Ensuite, le film est<br />

divisé en deux parties : la<br />

première constitue la<br />

quête d’El Topo (joué par Jodorowsky) qui<br />

consiste à défier les quatre maitres du désert<br />

pour obtenir le cœur de Mara (qui lui a lancé le<br />

défi). <strong>La</strong> seconde partie consiste à creuser la<br />

sortie du tunnel pour libérer les habitants de la<br />

grotte. Pour ce film, Alejandro Jodorowsky nous<br />

présente une œuvre fascinante, dont l’amour<br />

d’une femme n’est qu’un prétexte pour nous<br />

p l o n g e r d a n s u n e q u ê t e s u r r é a l i s t e ,<br />

accompagnée de violence et d’érotisme.<br />

Premièrement, Jodorowsky utilise un tas de<br />

symbolisme, parfois percutant, pour faire passer<br />

ses messages. Tout d’abord, la violence est<br />

extrêmement présente et elle est souvent<br />

montrée<br />

de façon brutale, presque gore. On pense à la scène du début<br />

ou El Topo rentre dans un village bourré de cadavre et de<br />

bonhomme pendu. Contextuellement, cette œuvre, qui<br />

s’inscrit dans la contre-culture, pourrait chercher à exprimer<br />

de manière provocante une opposition à la guerre (comme<br />

celle du Vietnam), puisqu’on démontre souvent des innocents<br />

qui se font tuer. Ensuite, le film contient beaucoup<br />

d’érotisme et de symbolisme à caractère sexuel. On pourrait<br />

penser à la scène de fouettage entre les deux femmes, la<br />

sexualité entre celle-ci, ainsi qu’une<br />

roche qui « éjacule. » Dans son<br />

contexte, cela pourrait symboliser la<br />

libération des meurs et l’ouverture à des<br />

pratiques sexuelles plus marginale.<br />

Toutefois, le film contient de multiples<br />

références bibliques, comme les noms<br />

des chapitres (psaume, apocalypse,<br />

etc.), la « résurrection » d’El Top, etc.<br />

En sommes, il s’agit d’une œuvre en<br />

phase avec son époque et qui utilise souvent de façon<br />

brillante la mise en scène pour faire passer ses messages.<br />

Fidèle aux œuvres surréalistes, El Topo nous montre des<br />

images fortes, afin de marquer l’esprit du spectateur. Dans ce<br />

sens, il s’agit d’un film qui travaille à nous faire vivre une<br />

expérience inoubliable. On pense, entre autres, à la scène du<br />

massacre des êtres difformes dans le village. Aussi, une autre<br />

image marquante est lorsque la femme en noir liche un fruit,<br />

afin de simuler une relation sexuelle orale à Marra. De plus,<br />

on retrouve une scène où il dénonce l’esclavagisme des noirs,<br />

par la bourgeoisie. Par des scènes et des images fortes,<br />

Jodorowsky amène, dans certains cas, un regard critique sur<br />

la société.<br />

Page 27


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Au finale, El Topo est une œuvre fascinante qui<br />

fera vivre une expérience visuelle et intellectuelle<br />

au spectateur. Malgré son point de départ, la quête<br />

pour gagner le cœur d’une femme, il ne s’agit pas<br />

d’un film d’amour. Par ailleurs, cette thématique<br />

pourrait symboliser l’idée d’être prêt à tout pour<br />

être avec quelqu’un, qui finit par nous trahir.<br />

Outre la richesse thématique, l’aspect visuel<br />

surprend par moment pour certains choix de<br />

cadrages originaux (il filme par en dessous) et<br />

pour la bande-son, qui est parfois assez<br />

expérimentale et indépendante de l’image (un<br />

peu comme dans Fando Y Lis). Bref, El topo est<br />

un film culte qui faut voir au moins une fois<br />

dans sa vie, même si l’expérience n’est pas faite<br />

pour tout le monde.<br />

Réal : Alejandro Jodorowsky Scén :<br />

Alejandro Jodorowsky Pays : Mexique<br />

Années : 1971 Courants : Néo<br />

surréalisme<br />

Page 28


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Vive la Palestine libre!<br />

Le cinéaste Jean-Luc<br />

Godard a profondément<br />

marqué le cinéma avec des<br />

œuvres comme À bout de<br />

souffle (1959) et <strong>La</strong><br />

chinoise (1967). En 1968,<br />

il crée le groupe Dziga<br />

Vertov, avec Jean-Pierre Gorin, consacré à des<br />

œuvres militantes maoïstes. En 1970, il reçoit<br />

avec la coréalisatrice Anne-Marie Miéville une<br />

commande de<br />

l ’ O r g a n i s a t i o n d e<br />

libération de la Palestine<br />

(OLP), pour faire un<br />

f i l m s u r l a l u t t e<br />

palestinienne intitulée,<br />

Jusqu’à la victoire.<br />

Toutefois, le projet fut<br />

inachevé et les<br />

principaux « acteurs »<br />

sont tous morts au combat. Quelques années<br />

plus tard, les images du projet avorté ont été<br />

reprises et le film Ici et ailleurs a vue le jour.<br />

Cette œuvre combinant reportage et fiction,<br />

retrace le processus de fabrication d’un film, en<br />

reprenant les images de Jusqu’à la victoire.<br />

Dans ce film, Jean-Luc Godard et sa<br />

coéquipière nous livre une œuvre à la fois<br />

engagée, tout en parlant de la fabrication de ce<br />

même film.<br />

Premièrement, les deux réalisateurs<br />

présentent de façon surprenante et moderne la<br />

conception d’une œuvre cinématographique. Tout<br />

d’abord, on utilise beaucoup de symbole et de référence<br />

en lien avec le cinéma. Par exemple, on voit une grosse<br />

caméra avec des « acteurs » qui se place devant avec<br />

des photos en main. Cette scène cherche à symboliser la<br />

prise de vue et la captation de l’image, tout en<br />

démontrant le fait qu’un film est, au finale, une<br />

construction visuelle. Une autre scène surprenante est<br />

lorsqu’on voit une jeune dame, face caméra, se faire<br />

diriger sous nos yeux par le réalisateur (en voix off). Ce<br />

procédé relevant de la non-transparence cherche à<br />

d é m o n t r e r q u ’ u n e œ u v r e<br />

cinématographique est en fait une<br />

manipulation du spectateur, puisqu’on<br />

cherche à nous faire croire quelques<br />

choses de fictives. En sommes, le<br />

spectateur découvrira comment on fait<br />

u n f i l m , d a n s u n s t y l e<br />

fondamentalement autoréférentiel.<br />

Deuxièmement, les thématiques de<br />

base font référence à une situation politique, celle du<br />

conflit israélo-palestinien. Il faut saluer le courage du<br />

groupe Dziga Vertov de prendre une position claire en<br />

faveur de la Palestine, ce qui est plutôt rare en Occident.<br />

En fait, il s’agit davantage d’une œuvre d’appuis à ce<br />

peuple opprimé, ce qui a été rarement fait au cinéma.Par<br />

contre, on pourrait reprocher aux deux réalisateurs le<br />

manque de « pédagogie » par rapport à ce conflit très<br />

complexe. Cela fait en sorte que le spectateur qui n’est<br />

pas automatiquement pro-palestinien ne pourra pas se<br />

faire une opinion sur le sujet. D’autant plus que<br />

Page 29


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

l’apologie de la révolution armée risque de créer<br />

une mauvaise image des « Arabes », que le<br />

spectateur pourrait associer au « terrorisme.»<br />

Bref, le gros défaut d’Ici et ailleurs est qu’il<br />

prêche aux converties.<br />

Au final, ce film engagé s’avère être une<br />

réflexion sur la fabrication d’un film et il est<br />

formellement bien construit. Toutefois, le film ne<br />

se base pas sur un récit avec des « personnages<br />

», comme c’est le cas habituellement. Dans ce<br />

sens, il s’agit d’une œuvre représentative du<br />

modernisme cinématographique, à la fois pour<br />

son côté autoréférentiel, ces thématiques<br />

politiques et sa structure narrative qui brise les<br />

règles de continuité. En sommes, cette œuvre<br />

plaira aux amateurs de cinéma et sera vénérée<br />

par les militants(e)s antisionistes (pro<br />

palestinien.)<br />

Réal : Jean-Luc Godard, Anne-Marie<br />

Miéville et Jean-Pierre Gorin (Groupe<br />

Dziga Vertov) Scén : Jean-Luc Godard,<br />

Anne-Marie Miéville et Jean-Pierre Gorin<br />

(Groupe Dziga Vertov) Année : 1974<br />

Pays : France et Palestine Courant :<br />

cinéma moderne<br />

Page 30


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Triste comédie musicale<br />

.5<br />

En 2000, le cinéaste danois <strong>La</strong>rs Von<br />

Trier remportait la palme d’or à<br />

Canne pour son chef -d’œuvre,<br />

Dancers In The Dark. Ce film a été<br />

influencé, en partie, par le Dogme 95,<br />

un mouvement d’avant-garde créer<br />

par Von Trier lui-même et succède<br />

Les idiots<br />

(1998), une<br />

œuvre emblématique<br />

de ce mouvement. De<br />

plus, il met en vedette<br />

une panoplie d’acteurs<br />

dont les plus connues<br />

sont Catherine<br />

Deneuve et la<br />

chanteuse islandaise Bjork. L’histoire raconte<br />

celle d’une immigrante d’origine tchèque, Selma<br />

Jezkova (Bjork), qui est passionnée de comédie<br />

musicale. Son jeune fils possède une maladie<br />

visuelle dégénérative (comme elle) et Selma<br />

décide d’économiser de l’argent pour sa future<br />

opération. À la suite de nombreux évènement, elle<br />

sera condamnée, après un procès, à la peine<br />

maximale. Avec Dancers In the Dark, <strong>La</strong>rs Von<br />

Trier nous pond un véritable chef-d’œuvre, qui<br />

mélange habilement les genres et les styles, tout<br />

en ayant des thématiques fortes, qui feront<br />

réfléchir le spectateur.<br />

Tout d’abord, la prouesse technique du film se<br />

trouve dans son hybridité des genres et des styles.<br />

On retrouve, lors des séquences mélodramatiques,<br />

un filmage pratiquement documentaire. Par<br />

ailleurs, celle-ci est en partie influencée par le<br />

dogme 95 et elles se caractérisent par un très<br />

grand naturalisme, la marque de fabrique de Von<br />

Trier. De plus, la caméra portée est à la fois<br />

inspirante et hallucinante, puisqu’elle nous<br />

donne l’impression que nous sommes au cœur<br />

de l’action. Aussi, par ses mouvements et ses<br />

zooms constants, on peut<br />

avoir l’impression de<br />

sentir la présence du<br />

caméraman, qui filme la<br />

scène. Ensuite, les<br />

séquences de comédie<br />

musicale sont découpées<br />

mécaniquement, par les<br />

cent petites caméras numériques qui captent de<br />

façon simultanée la scène. De plus, on remarque<br />

une forte influence constructiviste dans le<br />

montage, qui peut faire penser à du Dziga<br />

Ve r t o v. S a n s o u b l i e r l ’ o r c h e s t r a t i o n<br />

impressionnante de la mise en scène, dont le<br />

cinéaste va même jusqu’à utiliser les bruits<br />

ambiants, afin de créer la rythmique, pour<br />

démarrer les chansons. On pense, par exemple,<br />

à la scène de l’usine où il utilise le bruit des<br />

machines. De plus, dans un style clairement<br />

postmoderne, il fait référence à d’autres œuvres<br />

et cite <strong>La</strong> mélodie du bonheur. Bref, <strong>La</strong>rs Von<br />

Trier se présente comme un génie dans sa<br />

maitrise technique.<br />

Ensuite, le film aborde des critiques sociales<br />

fortes qui feront réfléchir le spectateur. L’une<br />

d’entre elles correspond à la peine de mort. En<br />

Page 31


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

effet, le personnage de Selma est faussement<br />

accusé du meurtre de son voisin, Bill, qui lui a<br />

volé son argent qu’elle gardait pour l’opération de<br />

son fils Gene. Dans ce sens, le cinéaste danois<br />

s’attaque aux injustices du système carcéral<br />

(américain), puisqu’elles peuvent condamner à<br />

mort une personne innocente. Ensuite, à travers le<br />

personnage de Linda (la femme de Bill), Von<br />

Trier s’attaque aussi à la société de<br />

surconsommation actuelle, qui amène les gens à<br />

dépenser au point de s’endetter. Plus largement,<br />

c’est le capitalisme, à l’américaine, qui est visé<br />

dans cette critique sociale. Toutefois, le film parle<br />

aussi de lui-même et du cinéma en général<br />

(surtout des comédies musicales.) En fait, le<br />

cinéaste en vient à poser de manière habile une<br />

mise en abime sur son propre film, comme<br />

lorsque Selma dit qu’elle aimerait être actrice<br />

dans une comédie musicale. Bref, les thématiques<br />

de Dancers in the dark sont à la fois engagées et<br />

fortement autoréférentielles.<br />

Au final, <strong>La</strong>rs Von Trier nous livre un véritable<br />

chef-d’œuvre, par sa maitrise thématique et<br />

stylistique. De plus, ce film touchant possède un<br />

jeu d’acteur incroyablement émotionnel par<br />

moment, surtout celle de Bjork. Ensuite, il s’agit<br />

de l’un des meilleurs films du cinéaste danois et<br />

d’un incontournable pour quiconque s’intéresse<br />

au grand œuvre du cinéma. Finalement, il s’agit<br />

d’une œuvre inspirante qui marquera le spectateur<br />

par sa virtuosité.<br />

Réal : <strong>La</strong>rs Von Trier Scén : <strong>La</strong>rs Von Trier<br />

Pays : Pays-Bas, Suède, Danemark,<br />

Finlande, Islande, Allemagne, France, États-<br />

Unis, Royaume-Uni et Norvège. Année :<br />

2000 Courants : cinéma postmoderne.<br />

Page 32


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Sous LSD<br />

.5<br />

Le cinéaste franco-argentin<br />

G a s p a r N o é a f a i t<br />

récemment parler de lui<br />

pour son dernier film Love<br />

(2015). Ce long métrage<br />

racontant une relation<br />

amoureuse passionnelle<br />

s’est fait remarquer pour ces scènes sexuellement<br />

explicites et filmées en<br />

3D. Dans ce contexte, il<br />

me semblait pertinent de<br />

découvrir ce cinéaste «<br />

provocateur », mais<br />

extrêmement talentueux,<br />

en visionnant son film<br />

précédent Enter The Void.<br />

Cette œuvre aborde, entre autres, le thème de la<br />

consommation de drogue et est inspirée du livre<br />

tibétain des morts, dont le personnage principal lit<br />

un exemplaire. Après sa mort, il se retrouve à vivre<br />

ce que le livre d’écrit : lorsqu’une personne meurt,<br />

son âme se détache de son corps et se met à flotter.<br />

De plus, il peut revivre les évènements de sa vie et<br />

rentrer dans les objets et les autres corps. Malgré<br />

quelques faiblesses d’ordre scénaristique, Enter<br />

The Void nous plonge dans un trip complètement<br />

hallucinante, dont le côté visuel est fortement<br />

maitrisé et extrêmement audacieux.<br />

<strong>La</strong> construction des images et plus largement<br />

l’ambiance des scènes relève pratiquement de la<br />

virtuosité technique. Tout d’abord, l’utilisation de la<br />

Tout d’abord, l’utilisation de la caméra subjective<br />

se veut plus que maitriser et, avec l’utilisation du<br />

son et du montage, il réussit à nous immerger<br />

dans la vie du personnage. Au début du film,<br />

Oscar se retrouve dans son appartement et se met<br />

à fumer de la drogue. Cette scène, par<br />

l’utilisation judicieuse de la caméra subjective,<br />

nous fait vivre l’expérience d’être sous l’effet<br />

d’une drogue hallucinogène. Un peu plus tard, le<br />

personnage principal se<br />

promène dans les rues de<br />

Tokyo et discute avec son<br />

ami du livre tibétain des<br />

morts. D’une part, cela nous<br />

donne l’impression d’avoir<br />

une discussion bien banale<br />

avec une personne et les<br />

regards caméras contribuent à amplifier ce<br />

sentiment immersif. D’une autre part, le dialogue,<br />

en soi, résume la suite du film et représente une<br />

sorte de mise en abime extrêmement subtile (on<br />

parle du film dans le film.) Finalement, une scène<br />

complètement hallucinante est celle de la relation<br />

sexuelle filmée en vision subjective. Celle-ci est<br />

accompagnée d’une ambiance sonore qui nous<br />

plonge directement dans la peau du personnage<br />

(cœur qui bat, bruit de respiration, etc.) Toutefois,<br />

cette scène est beaucoup plus provocante qu’elle<br />

nous laisse croire. En effet, la femme en question<br />

avec qui nous avons cette relation sexuelle est la<br />

sœur d’Oscar (Linda.) L’âme du personnage, qui<br />

flotte et peut rentrer dans les objets et les corps,<br />

entre dans celui d’un homme en train d’avoir une<br />

Page 33


Critiques de films <strong>La</strong> <strong>revue</strong> <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

une relation sexuelle avec sa sœur. Bref, cette<br />

scène évoque implicitement une relation<br />

incestueuse entre un homme et sa sœur.<br />

<strong>La</strong> caméra omnisciente, qui représente l’esprit<br />

d’Oscar, est tout aussi impressionnante. Celle-ci<br />

se présente comme un immense (faux) planséquence,<br />

dont le montage sert à effacer les cuts.<br />

Lorsqu’elle pénètre les objets, comme des lampes,<br />

les effets visuels sont extrêmement bien réussis et<br />

d o n n e u n e f f e t<br />

psychédélique au film,<br />

qui par ailleurs, pourrait<br />

être relié à la<br />

c o n s o m m a t i o n d e<br />

drogue. Ensuite, une<br />

scène extrêmement<br />

maitrisée au niveau<br />

visuel est celle du Love Hotel. En effet, la caméra<br />

omnisciente se promène d’une pièce à l’autre et<br />

nous montre explicitement des gens en train<br />

d’avoir différents actes sexuels. Malgré ces<br />

influences pornographiques, cette scène est<br />

fortement esthétisée, notamment avec l’éclairage<br />

généralement en rouge et les parties génitales qui<br />

sont illuminées. Finalement, une scène qui est très<br />

surprenante est lorsque la caméra entre dans le<br />

ventre d’une femme. En effet, Enter The Void<br />

nous montre de façon très audacieuse toutes les<br />

étapes de la conception d’un être humain. De la<br />

pénétration accompagnée de l’éjaculation, sans<br />

oublier la fécondation de l’ovule et la naissance<br />

du petit bébé, qui sera filmé en caméra<br />

subjective, tout y est. Bref, la caméra<br />

omnisciente, accompagnée du montage et des<br />

effets visuels, permet de créer plusieurs moments<br />

qui marqueront l’esprit du spectateur.<br />

Au final, Enter The Void est une œuvre extrêmement<br />

formaliste, qui cherche à procurer une expérience<br />

cinématographique, à la foi visuelle et sensorielle. Avec un<br />

style presque expérimental, pour ces nombreux effets<br />

visuels, Gaspar Noé nous offre l’un des films les plus<br />

impressionnants jamais faits. De plus, il a l’audace d’être<br />

filmé presque entièrement en caméra subjective et en planséquence,<br />

et ce, même lorsqu’on utilise la caméra<br />

omnisciente, puisque nous continuons à incarner le<br />

personnage d’Oscar, mais sous la<br />

forme d’un esprit. Toutefois, cette<br />

grande maitrise technique masque<br />

quelques faiblesses, comme un<br />

manque cruel d’action, qui,<br />

accompagné de la longueur du film,<br />

peut devenir un peu lassant. De plus,<br />

son manque de message et la<br />

simplicité du scénario peuvent être une autre grande<br />

faiblesse. Par contre, certains de ces défauts correspond à<br />

la définition qu’on pourrait donner au maniérisme, qui<br />

mise davantage sur la forme (l’aspect visuelle et<br />

technique) que sur le contenue (le message.) Bref, il s’agit<br />

d’une expérience cinématographique immersive et d’une<br />

œuvre unique dans l’histoire du cinéma.<br />

Réal : Gaspar Noé Scén : Gaspar<br />

Noé Pays : France, mais tourné à<br />

Tokyo et au Québec (Montréal.)<br />

Année : 2010 Courants :<br />

Maniérisme.<br />

Page 34


page <strong>Jump</strong> <strong>Cut</strong> Le 27 novembre 2015<br />

Page 35

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!