19.04.2013 Views

Antropofagia e Alteridade - CFH

Antropofagia e Alteridade - CFH

Antropofagia e Alteridade - CFH

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

<strong>Antropofagia</strong> e<br />

<strong>Alteridade</strong><br />

a arte contemporânea como instrumento de<br />

autoconhecimento: o caso brasileiro<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 1<br />

Christy Ganzert Gomes Pato<br />

(Graduando em Ciências Sociais – UFSC)<br />

Karin Priscila de Lima<br />

(Graduanda em Artes Plásticas – USP)<br />

Dezembro de 1999


Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 2<br />

Introdução<br />

“Demonstra-se que neste século nossos artistas passam a ter uma<br />

relação produtiva direta com a historia da arte, que já não tratam como<br />

história de estilos ou de imagens, mas têm a consciência do processo<br />

histórico de problematização das questões plásticas.” (Herkenhoff,<br />

1998a, p.26).<br />

Se a história da arte refere-se às evoluções da problematização de questões plásticas, nenhum<br />

outro tema poderia ser mais adequado para uma discussão sobre a história da arte no Brasil do<br />

que a antropofagia: problemática principal de nossas artes plásticas desde que a missão francesa<br />

desembarcou no Rio de Janeiro no século passado (v. Lima & Pato, 1998). Aliás, Haroldo de<br />

Campos coloca a latência permanente de modos antropofágicos até mesmo antes, no século XVII,<br />

com Gregório de Mattos.<br />

Tida como estratégia crucial no processo de constituição de uma linguagem autônoma num país<br />

de economia periférica, a antropofagia acabou se tornando um movimento que se espalha no<br />

tempo pela cultura brasileira enquanto estratégia de emancipação cultural (v. Herkenhoff, 1998a)<br />

Nesse processo de emancipação cultural, apropriamo-nos do externo, do outro, para podermos<br />

encontrar a nós mesmos, nosso eu brasileiro. “A política antropofágica [...] indaga sobre as<br />

características do Novo Mundo em relação à cultura do Velho Mundo. Nasce, assim, do encontro<br />

de culturas, ecoando sentidos polivalentes derivados do entrechoque, da catequese e da<br />

assimilação do outro [...] a antropofagia manipula valores interculturais inerentes ao processo<br />

histórico brasileiro e faz da devoração do discurso estranho um meio de expressar o próprio<br />

íntimo” (Belluzzo, 1968, p.68).<br />

Nesse sentido, nossa arte encarna toda a noção de alteridade.<br />

Formada então como base constitutiva de um diálogo com a arte internacional, nossa arte tornouse<br />

justamente isso, um diálogo. No estranhamento do olhar, ao contemplarmos (ou interagirmos<br />

com) a obra de alguns de nossos melhores artistas, terminamos por estranhar a nós mesmos. E<br />

nesse movimento nos redescobrimos.<br />

“...o que faz nossa particularidade tem traços absolutamente esquisitos. E no entanto eles estão prontos a vir<br />

comer em nossa mão, tão logo solicitados. Porque somos igualmente estranhos...” (Naves, 1996, p.13).<br />

Se, talvez por motivos semânticos, Herkenhoff diferencia antropofagia de canibalismo, definindo<br />

antropofagia como tradição cultural brasileira, e canibalismo como prática simbólica, real ou<br />

metafórica da devoração do outro (1998a, p.24). Numa análise mais pormenorizada podemos<br />

perceber que nossa antropofagia é tudo isso. Afinal, segundo o mesmo Herkenhoff, “a idéia de<br />

apropriação [grifo do autor] está no caráter da antropofagia” (ibidem). Apropriar-se para<br />

resignificar.<br />

Para criar então uma espécie de modernidade própria, a cultura brasileira redimensionou não<br />

apenas o outro externo (exocanibalismo), mas também seu próprio eu (endocanibalismo), um<br />

outro distante no passado e na tradição (cf. Sáiz, 1998).<br />

Pretendemos então analisar a passagem da antropofagia pela arte brasileira, não como um<br />

catálogo histórico de suas manifestações, mas buscando entender seu caráter de alteridade.


Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

Caráter esse que se impregna de tal modo em nossa melhor arte que, por fim, a arte se torna<br />

irrealizável sem a própria participação do outro, espectador.<br />

Tencionamos aqui entender que aspecto é esse que confere à antropofagia tanto caráter estético<br />

como político. E se é a alteridade quem propicia tal efeito, talvez, ao fim do trabalho, já não<br />

sejamos mais nós...<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 3<br />

A <strong>Antropofagia</strong> Tupinambá<br />

Para compreendermos melhor a noção de alteridade contida na relação antropofágica canibal,<br />

nada mais esclarecedor do que uma rápida passada pelo célebre trabalho do professor Florestan<br />

Fernandes, A função social da guerra na sociedade Tupinambá.<br />

Diferentemente da visão de Chougnet (1998) que, analisando Montaigne, toma o canibalismo<br />

Tupinambá como uma relação onde a vingança pelo sangue é a razão de ser da antropofagia<br />

ritual, como se os Tupinambás fossem um povo extremamente vingativo. O trabalho de Florestan<br />

Fernandes nos permite compreender o canibalismo como uma prática de apropriação das forças<br />

do outro.<br />

Analisando-se os atos de “destruição” dos inimigos, a primeira observação de Florestan<br />

Fernandes é de que a noção de vingança Tupinambá não cabe dentro da nossa categoria de<br />

pensamento, como um efeito em resposta a uma causa. A relação entre “ofensa” e “punição” não<br />

eram, necessariamente, a causa da relação sacrificial. A necessidade de socorrer o espirito do<br />

parente morto parecia mais adequado à causa. Assim, o sacrifício humano não era causado pela<br />

ação dos inimigos (a existência de uma “ofensa” recente não era condição necessária para<br />

incursões guerreiras) mas por necessidades do “espirito” do parente morto por eles.<br />

O derramamento de sangue pela existência de uma “ofensa a ser punida” tinha, portanto, pequena<br />

importância na delimitação psicológica do conceito de vingança.<br />

O sentido subjetivo da noção de vingança, para os Tupinambá, se exprime sociologicamente na<br />

relação existente entre as ações que deveriam ser praticadas contra os inimigos e as obrigações<br />

definidas pela necessidade do sacrifício humano.<br />

Para se entender a vingança Tupinambá deve-se ter em mente que, para eles, quando um de seus<br />

integrantes caía em mãos inimigas, e era por eles devorado, os inimigos se apropriavam da<br />

“substância” do morto, adquirindo assim poder mágico sobre o povo ao qual ele pertencia.<br />

Na relação sacrificial, através do massacre ritual, o espirito vingado receberia de volta a<br />

“substância” de seu corpo que caíra anteriormente em poder dos inimigos, restituindo-se sua<br />

integridade. Assim, o massacre ritual da vítima era, a um só tempo, condição, princípio e fim da<br />

vingança. O sangue deveria ser derramado não como vingança, mas como uma necessidade<br />

mágica para se restituir a “substância” do parente morto. Diferente da idéia transmitida por<br />

Chougnet, onde, entre os Tupinambás, a “vingança pelo sangue se estabelece em toda sua<br />

grandeza sincera e bárbara” (1998, p.92).<br />

Mas e o caráter de alteridade?<br />

O canibalismo propriamente dito, ou seja, o ato de devorar a carne humana, constituía o momento<br />

subsequente ao massacre ritual. No massacre, o espirito que recebe o sacrifício infundiria no<br />

corpo da vítima qualidades precedentes de si mesma, neutralizando a nocividade do inimigo.


Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

Dessa forma, ingeria-se não o inimigo, mas o parente morto e suas qualidades, restituindo-se<br />

também, a unidade mística do “nosso grupo”, quebrada quando da devoração do parente pelos<br />

inimigos.<br />

Outro aspecto importante para se compreender o caráter de alteridade implícito no canibalismo<br />

Tupinambá é que antes do inimigo ser devorado, ele era mantido por algum tempo na aldeia. Lá<br />

ele recebia os pertences do parente morto e até mesmo deitava-se com suas mulheres. E enquanto<br />

não ocorresse a vingança ninguém mais poderia usar os pertences do parente morto ou casar-se<br />

com alguma de suas mulheres.<br />

No entanto, essas interdições sociais têm a ver não com a pessoa do morto, mas com o domínio<br />

mágico obtido pelo inimigo sobre o morto e o círculo de projeção social dele. O que quebraria a<br />

proposta de alteridade. Mas se lembrarmos de configurações psíquicas semelhantes narradas por<br />

Todorov (1993) onde os índios, mesmo sendo considerados coisas pelos espanhóis, em outros<br />

momentos são assimilados às mulheres, temos novamente a passagem do outro ao eu,<br />

reconhecido como semelhante, pois “...antes de mais nada, o outro é nosso próprio corpo.” (1993,<br />

p.151).<br />

Quando um Tupinambá devorava o inimigo, concebia-lhe então um estatuto de semelhante e, por<br />

fim, devorava não o outro, mas a si próprio, definido na “substância” do parente. Vale notar que<br />

esse aspecto já havia sido descrito por Montaigne (1980) através dos cânticos do inimigo que,<br />

prestes a ser devorado, entoa que “...estes músculos, esta carne, estas veias [...] são vossas, pobres<br />

loucos. Não reconheceis a substância dos membros de vossos próprios antepassados: saboreai-os<br />

atentamente, sentireis o gosto de vossa própria carne” (1980, p.104).<br />

A antropofagia Tupinambá compreende, pois, dois momentos: o massacre ritual e a devoração do<br />

inimigo. No primeiro momento a antropofagia reconduzia o parente devorado ao estado de<br />

autonomia mágica (a vingança), e no segundo momento, desigualdade e identidade confluem<br />

para o ato da devoração, como síntese da própria alteridade.<br />

Voltando ao campo das artes plásticas, o conceito de antropofagia foi tomado significando-se,<br />

principalmente, apropriação e resignificação do externo. Obviamente, nessa definição, a noção de<br />

alteridade encontra-se sutilmente implícita. Mas para nosso objetivo, poderíamos estender um<br />

pouco o conceito de antropofagia, de modo a explicitar seu caráter de alteridade. Afinal, a<br />

antropofagia não é apenas apropriação e resignificação, mas também transmutação de nosso próprio eu.<br />

<strong>Antropofagia</strong> e alteridade na arte brasileira<br />

o eu brasílico<br />

Se já podemos considerar que o ato antropofágico constitui uma relação de alteridade, resta-nos<br />

então delimitar tal conceito dentro da arte contemporânea no Brasil.<br />

Mas o mais interessante da aplicação do conceito de antropofagia como alteridade, sobre a arte<br />

brasileira, é que ele pode se referir tanto ao todo da produção artística, em seu diálogo com a arte<br />

internacional (o outro) definidor de nosso eu brasílico, como no diálogo público-obra, onde o eu<br />

e o outro do espectador se esfacelam e se reagrupam diante de um estranhamento prospectivo.<br />

Tomemos primeiramente a análise do eu brasílico.<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 4


Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

*<br />

A busca desse eu não é algo específico de nossa cultura e, tão pouco, é uma problemática recente.<br />

“A procura da identidade nacional é um dos grandes temas da cultura ibero-americana, que vem<br />

se tornando evidente em numerosos exemplos, fáceis de serem detectados muito antes que se<br />

consumassem as sucessivas independências dos impérios coloniais europeus. Essa necessidade de<br />

reconhecimento do que lhe é próprio é vivenciado de uma forma consciente ao longo dos séculos<br />

XVI, XVII, e XVIII, período em que se vai delineando um conjunto de características que já<br />

nestas datas devem ser vividas como diferentes e que, posteriormente, irão constituir a essência<br />

da mensagem nacionalista frente aos outros.” (Sáiz, 1998, p.111).<br />

Como exemplo dessa busca, em fins do XVII e ao longo do XVIII se faz sentir nos círculos<br />

andinos e entre artífices negros e afro-americanos na América Portuguesa uma hibridização<br />

artística: uma mistura de temas europeus e motivos pré-hispânicos; entrecruzamentos de alegorias<br />

cristãs e temas de mitologia profana; e gostos e desejos expressos em formas indígenas<br />

coexistindo nas imagens cristãs (v. Belluzzo, 1998, p.72).<br />

No entanto, mesmo sendo a antropofagia uma estratégia de afirmação cultural que se pode<br />

identificar na cultura latino-americana e, em especial, na brasileira, já em séculos anteriores (v.<br />

Lima & Pato, 1998), a antropofagia tida como um processo não apenas poético mas, acima de<br />

tudo, político - capaz de instaurar a própria condição de possibilidade de uma arte nacional -, será<br />

um fenômeno tomado de forma consciente apenas modernamente.<br />

A antropofagia como processo político consciente é um fenômeno moderno justamente porque o<br />

moderno não era uma escolha, mas uma incontornável vocação histórica, dada a nossa ausência<br />

de tradição, conforme nos lembra Mario Pedrosa. Daí a modernidade ser o marco da aparente<br />

descoberta da antropofagia, que se afirma então como solução política da linguagem.<br />

E nessa política busca de uma autonomia, a poética artística se depara com o monocromo. Será<br />

este a propiciar uma discussão do processo de constituição de autonomia da cultura de regiões<br />

periféricas frente ao processo eurocêntrico (v. Herkenhoff, 1998b, p.192).<br />

Assim, na definição de nosso eu brasílico, enquanto a antropofagia projetou um processo de<br />

emancipação cultural, foi através da cor que se organizou um modelo de identidade no Brasil.<br />

*<br />

E como não poderia deixar de ser, a definição de nossa cor identitária passa necessariamente pela<br />

experiência da antropofagia como alteridade. Afinal, será somente através do distanciamento do<br />

olhar, do estranhamento do seu eu brasílico através de sua estadia em Paris, que Tarsila irá<br />

redescobrir o Brasil, desenvolvendo uma paleta brasileira que, mesmo não totalizando o país,<br />

demarca nossa teoria de cor. Definia-se o “pintar em brasileiro”.<br />

Daí em diante o impacto da resignificação da cor nos trabalhos de nossos melhores artistas só<br />

viria a reafirmar a consolidação e demarcação de nosso eu brasílico. “Quando Lasar Segall imigra<br />

em 1924, o impacto da cor tropical resulta na mais violenta relação cromática de sua trajetória”<br />

(Herkenhoff, 1998c, p.341). A luz tropical passara a imprimir em seus trabalhos uma temperatura<br />

cromática.<br />

Assim como em Segall, a trajetória de Guignard também se perfila numa história da luz e da cor<br />

na arte brasileira. “Quando chega ao Brasil, depois de longa permanência na Europa, Guignard<br />

traz uma pintura espessa, às vezes sombria [...] A pintura pastosa se tornará transparente como<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 5


Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

uma aquarela. Nossa atmosfera será como um fenômeno atmosférico úmido e em suspensão.”<br />

(idem, p.341).<br />

E em cada um de nossos artistas, a cor torna-se a marca do contágio pela antropofagia. Mesmo<br />

que não se possa afirmar a redutibilidade do Brasil a um único sistema de cor. Afinal “o carnaval<br />

tem outra pauta cromática, bem como o barroco remete a um pathos próprio. [...] A cor caipira,<br />

mesmo não dando conta do país, ao idealizar uma mescla envolvendo interior paulista, cidades<br />

mineiras e subúrbios paulistanos e cariocas, certifica a existência de uma cor viva do Brasil. O<br />

Brasil é, pois, um leque de cores para além disso. A melancolia de Goeldi, a simplicidade de<br />

Guignard e a solidez de Segall constituem a paisagem moral do Brasil e o fundo artístico mais<br />

espesso do nosso modernismo, em que a cor encontra um repouso inquietante em sua navegação<br />

com muitas bússolas.” (idem, p.345).<br />

Através da cor, consolidávamos finalmente nossa identidade artística. Mas como, felizmente, a<br />

antropofagia implica numa resignificação constante do outro e num esfacelamento e<br />

reagrupamento contínuo do eu, nossas problematizações plásticas se redesenharam em resposta<br />

aos novos desafios. Principalmente com o neoconcretismo, onde “livre das demandas ideológicas<br />

do nacionalismo oficial e da busca de uma mítica identidade cultural, a obra neoconcreta<br />

empreendia uma profunda reforma lingüistica na arte brasileira. Envolvia-se numa especulação<br />

radical sobre as possibilidades emancipatórias da arte numa sociedade regida pelo mercado, e<br />

acabava constituindo (sem quaisquer agendas a priori) um marcante ponto de vista brasileiro no<br />

universo da arte contemporânea.” (Salzstein, 1998, p.361).<br />

<strong>Antropofagia</strong> e alteridade na arte brasileira<br />

diálogos com nosso eu<br />

Nessa nova fase de nossa problemática plástica, se a idéia era alcançar o caráter emancipatório da<br />

arte, inevitavelmente a arte não mais iria definir apenas um novo eu brasílico, mas,<br />

principalmente, passaria a afetar o eu individual, o qual se pretendia emancipar das limitações<br />

impostas pelo modo de vida do capital. Reformular o conceito de arte significaria explorar<br />

vivências que libertassem o indivíduo da rigidez estética e dos condicionamentos culturais.<br />

Por certo que a preocupação com o eu individual não é exclusiva do neoconcretismo. Já em<br />

Maria Martins, sua arte é crivada por uma sensibilidade marcadamente feminina. Cada uma de<br />

suas obras articula um discurso sobre o erótico e o feminino. Como diz Katia Canton, “o desenho<br />

de suas esculturas são metonímias do desejo” (1998, p.290). E moldada numa miríade de<br />

conteúdos, apropriando-se de símbolos já repletos de um pré-significado (como as cobras,<br />

retiradas de uma mitologia da floresta amazônica), a obra de Maria Martins termina por nos<br />

passar “sinistros e atraentes comentários sobre a condição humana.” (idem, p.294). A obra de<br />

Maria Martins procura alcançar o mais profundo de nosso íntimo, num amalgama onde captam-se<br />

e sintetizam-se aspectos da vida em sua carnalidade, dor, solidão, erotismo e evanescência.<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 6


Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

E em Volpi também percebemos nosso eu projetado sob a forma de um vocabulário que nos é<br />

inteligível. São bandeirinhas, janelas, portas, ... transubstanciados numa aventura cromática e de<br />

pesquisa sem fim.<br />

No entanto, será somente com Oiticica e Lygia Clark que o diálogo obra/público se instaura de<br />

maneira absoluta, onde a participação do público se torna condição necessária de realização da<br />

própria arte.<br />

A fruição em si passa a ser proposta de arte.<br />

*<br />

E é na fruição como arte que o sujeito reconstitui o processo de produção do artista, como<br />

concreção do próprio impulso interior de que a obra nasceu. O diálogo que se estabelece entre a<br />

obra e o público realiza-se no campo das vivências interiores, a obra fala à intimidade do homem<br />

e não apenas à sua exterioridade sensorial. Os trabalhos tornam-se então “receptáculos abertos a<br />

significações”.<br />

Em Oiticica o aspecto identitário brasileiro – a cor – permanece. “A compreensão da monocromia<br />

como condição moderna e eminentemente contemporânea atravessa toda a obra de Hélio<br />

Oiticica...” (Venâncio Filho, 1998, p.224). Mas agora o que se busca são novas formas de se<br />

alcançar o eu do indivíduo/espectador. A cor tem a sua função, pois a cor não se conforma a<br />

nenhum limite. E, dessa forma, Oiticica a liberta da relação figura/fundo e da pintura de cavalete,<br />

transformando-a em obra. Agora, a cor é o objeto e o objeto é a cor. A obra torna-se o corpo da<br />

cor.<br />

A cor é utilizada para se quebrar a distância que separa a obra do público. O trabalho com o<br />

branco procura reduzir o contraste, induzindo à proximidade e estimulando a introspecção. Mas a<br />

intenção de Hélio era extroverter, projetar. Daí sua proposta de uma cor energética, solar,<br />

luminosa. Em sua arte o objeto deve ser um emanador de cor.<br />

Mas mais do que a cor, a proposta de Oiticica era a de redefinir a arte como uma atividade lúdica,<br />

aberta à interferência do público e ao imprevisível. “A produção de Oiticica, a partir dos<br />

Parangolés, é nitidamente marcada pela busca para integrar a arte na experiência cotidiana. É a<br />

recusa do amedrontamento perante um mito. A proposta da ‘Antiarte’ consiste em sensibilizar o<br />

cotidiano por meio da repotencialização do ‘coeficiente’ criativo do indivíduo. O artista torna-se<br />

agora o motivador da criação, que só se realiza com a participação do ‘ator/espectador’. Ele reúne<br />

elementos e recursos diversos como cor, estrutura, música, dança, palavra e fotografia, no que<br />

define como ‘totalidade-obra’. É por meio da experiência com a cor que Oiticica rejeita a<br />

dicotomia objeto/sujeito. Funda a obra na própria relação com o sujeito que, ao realizá-la, efetiva<br />

uma operação que o leva a si mesmo, a um autoconhecimento.” (Matesco, 1998, p.386).<br />

Em Cildo Meireles, o mesmo estranhamento do olhar se dá entre o eu e o outro (a obra). Em<br />

Desvio para o vermelho, o desvio consiste em afastar-se do sentindo que pareceria mais evidente,<br />

para enveredar por sinuosidades. Saímos da identidade em direção à diferença. O que se vê é o<br />

que não se vê...<br />

*<br />

No entanto, talvez seja em Lygia Clark que possamos encontrar a máxima da fruição tida como<br />

arte. Na verdade, sua intenção era fazer da própria existência uma obra de arte. Com Lygia, o<br />

objeto artístico torna-se um quase nada, reduzido apenas ao seu essencial, “...aquilo que opera, no<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 7


Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

corpo do espectador, uma experiência de desestabilização de sua subjetividade, permitindo-lhe<br />

viver a forma no momento de seu naufrágio, momento que é também o de uma germinação.”<br />

(Rolnik, 1998, p.461). A arte dela se realiza no corpo do espectador, procurando colocá-lo on line<br />

com as forças, rente à vida, lançando-o no devir (idem, p.460).<br />

“...a função dos objetos de Lygia não é a sensibilização ou a liberação catártica do corpo próprio como fonte<br />

de prazer, nem a expressão ou a constituição de uma imagem do corpo como fonte de unidade psíquica, nem o<br />

resgate das tais representações reprimidas que se encontrariam num arquivo secreto. Ao contrário, a função<br />

destes objetos é favorecer a exposição da subjetividade ao além do humano no homem: o autêntico bicho (o<br />

vivo) [...] O que ela quer é criar condições para conquistar ou reconquistar na subjetividade um certo estado<br />

no qual seja possível suportar a contingência das formas, desgrudar-se de um dentro absolutizado vivido<br />

como identidade, navegar nas águas instáveis do corpo aformal e adquirir a liberdade de fazer outras dobras,<br />

toda vez que um novo feixe de sensações no bicho assim o exigir. É como resposta a esta exigência que<br />

mudar de forma ganha sentido e valor, impondo-se como necessário para a aventura vital [...] Lygia chamou<br />

isso de ’atingir o singular estado de arte sem arte’ [...] Este é um detalhe essencial: para Lygia experimentar o<br />

estado de arte – corporificar um novo feixe de sensações, singular por definição – não se dá somente na<br />

criação de um assim chamado ‘objeto de arte’ mas também na criação da existência objetiva e/ou subjetiva. O<br />

que Lygia quer é resgatar a vida em sua potência criadora, seja qual for o terreno onde se exerça tal potência.”<br />

(idem, p.459).<br />

*<br />

E ainda que os textos que se conhece de Hélio Oiticica, Lygia Clark ou Ferreira Gullar não<br />

mencionem diretamente a poética da antropofagia, “...não se pode recusar o fato de que a obra e a<br />

reflexão deles e dos artistas ligados ao movimento neoconcreto enfatizaram ininterruptamente a<br />

mesma fenomenologia do presente exaltada nos manifestos de Oswald de Andrade e na obra de<br />

Tarsila.” (Salzstein, 1998, p.360).<br />

E assim nossa arte contemporânea chega a seu ápice. Do encontro do outro em nosso próprio eu,<br />

da apreensão das diferenças e da identidade em nossa autofagia, nos redefinimos, libertos<br />

finalmente...<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 8


Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

Bibliografia<br />

ANDRADE, Oswald de<br />

1928 “Manifesto Antropófago”. Revista de <strong>Antropofagia</strong>, n.1, ano 1, maio de 1928, São<br />

Paulo, apud FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO. XXIV Bienal de São<br />

Paulo: núcleo histórico: antropofagia e histórias de canibalismo, v.1 / [curadores<br />

Paulo Herkenhoff, Adriano Pedrosa]. São Paulo: A Fundação, pp.532-535.<br />

AMARAL, Aracy<br />

1998 “Volpi: construção e reducionismo sob a luz dos trópicos”. In: FUNDAÇÃO<br />

BIENAL DE SÃO PAULO, op. cit., pp. 372-378.<br />

BELLUZZO, Ana Maria<br />

1998 “Trans-posições”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op. cit., pp. 68-<br />

75.<br />

CANTON, Katia<br />

1998 “Maria Martins: a mulher perdeu sua sombra”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE<br />

SÃO PAULO, op. cit., pp. 288-294.<br />

CHOUGNET, Jean-François<br />

1998 “Tupi or not tupi, that is the question”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO<br />

PAULO, op. cit., pp. 86-93.<br />

FERNANDES, Florestan<br />

1970 A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. 2ª ed., São Paulo: Pioneira.<br />

“O significado e a função dos ritos de destruição dos inimigos”.<br />

HERKENHOFF, Paulo<br />

1998a “Introdução Geral”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op. cit., pp.22-<br />

34.<br />

1998b “Monocromos, a autonomia da cor e o mundo sem centro”. In: FUNDAÇÃO<br />

BIENAL DE SÃO PAULO, op.cit., pp.192-199.<br />

1998c “A cor no modernismo brasileiro – a navegação com muitas bússolas”. In:<br />

FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op cit., pp.336-345.<br />

LAGNADO, Lisette<br />

1998 “Cildo Meireles – desvio para a interpretação”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE<br />

SÃO PAULO, op. cit., pp. 398-401.<br />

LIMA, Karin & PATO, Christy G.G.<br />

1998 Arte Brasileira – percalços de uma forma, mimeo.<br />

MATESCO, Viviane<br />

1998 “Corpo-cor em Hélio Oiticica”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op.<br />

cit., pp. 386-391.<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 9


Revista Virtual de Ciências Humanas - IMPRIMATUR - Ano 1 - Dezembro de 1999 Nº. 4<br />

MONTAIGNE, Michel Eyquem de, 1533-1592<br />

1980 (1580) Ensaios / Michel de Montaigne: tradução de Sérgio Milliet, 2ªed., São Paulo: Abril<br />

Cultural, (Os pensadores). Cap. XXXI: “Dos canibais”, p.100-106.<br />

NAVES, Rodrigo<br />

1996 A Forma Difícil – ensaios sobre arte brasileira. São Paulo, Ática.<br />

ROLNIK, Suely<br />

1998 “Por um estado de arte: a atualidade de Lygia Clark”. In: FUNDAÇÃO BIENAL<br />

DE SÃO PAULO, op. cit., pp. 456-461.<br />

SÁIZ, María Concepción García<br />

1998 “O passado também nos devora”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO,<br />

op.cit., pp.111-113.<br />

SALZSTEIN, Sônia<br />

1998 “A audácia de Tarsila”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO, op. cit., pp.<br />

356-363.<br />

TODOROV, Tzvetan<br />

1993 A Conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes.<br />

“Igualdade ou desigualdade”, pp.143-164.<br />

VENÂNCIO FILHO, Paulo<br />

1998 “Hélio Oiticica – trajetória monocromática”. In: FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO<br />

PAULO, op. cit., pp.224-226.<br />

IMPRIMATUR - Ano 1 - Nº 4 - Página 10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!