04.05.2020 Views

MondoSonoro Abril 2020

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GRISES, HINDS, LOS ENEMIGOS, SUU, NAJWA NIMRI, DESAKATO, NÚRIA GRAHAM, CRUZ CAFUNÉ, BAD BUNNY<br />

BODY COUNT, LEE RANALDO & RAÜL REFREE, HABITAR LA MAR, REDD KROSS, FUNDACIÓN TONY MANERO<br />

Nº 282 <strong>Abril</strong> <strong>2020</strong> www.mondosonoro.com<br />

Viva Belgrado Grita fuerte<br />

FOTO: PABLO ALZAGA


ENTRA EN<br />

onerpm.com<br />

MUSIC IS POWER<br />

ONErpm<br />

ONErpmEnEspanol<br />

@onerpmes


7/Mondo<br />

freako<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

Desakato<br />

Con el<br />

viento<br />

Año tras año el fenómeno de ES UN TÍTULO UN POCO que nosotros queríamos conseguir<br />

Desakato ha ido abriéndose<br />

DISTÓPICO, nos evocaba<br />

al agotamiento de los su propia personalidad. No ha tenido<br />

con este disco, que cada tema tuviese<br />

camino en el panorama del<br />

recursos del planeta. en ningún momento prejuicios con<br />

rock de este país. Disco a disco,<br />

Es una metáfora de una respecto al circuito en el que nosotros<br />

concierto a concierto los<br />

sociedad que se devora nos solemos mover y ha sabido extraer<br />

lo mejor de cada tema así que le<br />

asturianos se han erigido una a si misma y que está al borde de la<br />

de cara<br />

alienación”, nos cuenta el siempre estamos muy agradecidos”.<br />

garantía para llenar escenarios<br />

amable y sonriente Pablo desde su<br />

UNA NUEVA REFERENCIA de Desakato<br />

que llega meses después de ter-<br />

y encabezas festivales. Ahora cuartel general en Ovni Estudio, estudio<br />

de grabación que se ha convertido minar la gira de Antártida, un EP con<br />

publican su sexto álbum, La<br />

miel de las flores muertas en lugar de peregrinación de bandas el que recorrieron España, México,<br />

de todo el país. La miel de las flores Inglaterra… y con el que llenaron dos<br />

(Autoeditado, 20), sobre el que<br />

muertas es un nuevo álbum con un sonido<br />

que significa la mayor evolución La Riviera o encabezaban numerosos<br />

noches consecutivas la madrileña sala<br />

hablamos con Pablo Martínez,<br />

guitarrista, letrista y una de que ha realizado la banda en sus casi festivales. Los de Lugo de Llanera<br />

las voces del grupo.<br />

dos décadas de vida. El responsable<br />

de ello, el líder de Havalina, Manuel<br />

Cabezalí. “Manuel es un tipo al que<br />

admiramos desde hace años por su<br />

banda, Havalina. Nos encanta la oscuridad<br />

no se han escondido durante mucho<br />

tiempo. La gira del anterior disco ha<br />

sido muy intensa, y nos ha mantenido<br />

muy conectados con la música. Podría<br />

pensarse que, cuando un grupo tiene<br />

y la melodía que es capaz de mucha actividad y muchos conciertos,<br />

3<br />

transmitir y hemos sido seguidores tiene menos tiempo para componer,<br />

desde siempre. Manuel tiene un concepto<br />

estético muy amplio y eso es lo ferente. Necesitamos esa conexión<br />

pero creo que en nuestro caso es di-<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro abril <strong>2020</strong> #7<br />

“Seguimos aquí<br />

porque amamos<br />

lo que hacemos,<br />

¡sería horrible hacer<br />

música y que no nos<br />

gustara!”


MONDO<br />

FREAKO<br />

3con la música y con el público y así motivarnos y<br />

hacer canciones nuevas. Este disco ha tenido un<br />

proceso más largo tanto de composición como de<br />

producción y lo hemos disfrutado de una manera<br />

mucho más intensa. De hecho, el proceso de<br />

producción ha sido muy lento y muy minucioso y<br />

hemos conseguido un sonido diferente y arriesgado<br />

que es lo que pretendíamos desde siempre”.<br />

EN LA MIEL DE LAS FLORES MUERTAS podemos<br />

encontrar de nuevo una crítica a la sociedad<br />

de consumo y el sistema: es muy difícil escapar<br />

de la vida moderna y de las mieles y comodidades<br />

que nos ofrece. Nosotros mismos estamos en<br />

mayor o menor medida enganchados a todas las<br />

perversiones de la conexión masiva, la pornografía,<br />

el consumo abusivo, la idolatría del imbécil,<br />

etcétera. Pero creo que es sano reflexionar sobre<br />

ello para intentar tener una visión crítica de<br />

nuestro comportamiento e intentar no dejar que<br />

nos domine por completo”.<br />

EN ESTE ÚLTIMO ÁLBUM, destaca el nivel de<br />

las letras, algo que la banda siempre ha cuidado<br />

al detalle y una de las claves por las que el espectro<br />

de público con el que han conectado es amplio<br />

en cuanto a gustos y edades. Dentro del disco, su<br />

primer single, Hijo de puta, destaca en la manera<br />

en la que han afrontado la letra. “Hijo de puta<br />

es uno de los temas más llamativos del disco,<br />

quizás porque no solemos escribir de una forma<br />

tan directa. Solemos utilizar más metáforas, sin<br />

embargo, en esta ocasión me pareció necesario<br />

hacer un tema así de directo. Recuerdo que estaba<br />

buscando la forma de decirlo sin decirlo, de<br />

buscar un enfoque alternativo y al final decidí que<br />

lo mejor era darlo crudo”. —ALEJANDRO CASTRO<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

EN CONCIERTO<br />

l Bilbao 17 abril, Santana 27<br />

l Gurrea de Gallego 18 abril, Gurrea Rock<br />

l Villarrobledo 1 mayo, Viña Rock<br />

l Almería 10 mayo, Solazo Fest<br />

l Rivas Vaciamadrid 16 mayo, Rivas Rock<br />

l Santiago 30 mayo, Fontes Do Sar<br />

l Crevillente 13 junio, Marea Rock<br />

l Toro 9 y 20 junio, Vintoro Festival<br />

l Valencia 2 julio, sala por confirmar<br />

l Soria 17 julio, Soria Rock<br />

l Ayllón 18 julio, Fogo Rock<br />

l Barbate 24 y 25 julio, Cabo de Plata<br />

l Xixón 30 julio, Tsunami Xixón<br />

l Bueu 31 julio, Sonrias Baixas<br />

DISCOGRAFÍA<br />

Con el viento de<br />

cara (2008)<br />

7/10<br />

Un prometedor debut con las influencias<br />

bien marcadas en las tres raíces<br />

primigenias de la banda: La cultura<br />

asturiana, el punk rock californiano y<br />

el rock contestatario.<br />

Miseria, sangre<br />

y plomo (2010)<br />

7/10<br />

Un segundo trabajo continuista, pero<br />

en el que ya se pueden ver por dónde<br />

irán los siguientes pasos de la banda:<br />

hacia la búsqueda de su propia personalidad.<br />

Inercia (2012)<br />

7/10<br />

Aquí estamos ya ante una banda consolidada<br />

en el circuito nacional y que<br />

sigue afrontado su propia carrera.<br />

Buen viaje (2014)<br />

8/10<br />

La banda se abre a influencias fuera<br />

del rock y del punk rock, algo que<br />

marcará sus trabajos a partir de este<br />

disco.<br />

La Teoría del<br />

Fuego (2016)<br />

8/10<br />

Su mejor álbum hasta este <strong>2020</strong>. Pablo<br />

y Pepo llegan a la sincronización casi<br />

perfecta y el nivel de las letras es<br />

Antártida (2018)<br />

9/10<br />

A pesar de ser un epé, este es su<br />

trabajo más maduro hasta La Miel de<br />

las Flores Muertas (<strong>2020</strong>). Grabado<br />

en directo. Grandes estribillos que<br />

hicieron que esta cosecha de canciones<br />

le supieran a poco a mucha gente.—A.C.<br />

LA MÍA<br />

Más ‘cornás’<br />

da el hambre<br />

Manuel García Cuesta “El Espartero”<br />

fue un torero sevillano<br />

que terminó muriendo en Las<br />

Ventas a los veintinueve años<br />

cuando un Miura se lo llevó por delante.<br />

Pero más allá de los detalles de su muerte,<br />

El Espartero ha pasado a la Historia por<br />

unas palabras que pronunció cuando le<br />

preguntaron por el origen de su valor, un<br />

valor que rayaba lo suicida. Él respondió:<br />

“Más cornás da el hambre”. Escribo estas<br />

líneas desde Madrid un 11 de marzo con un<br />

precioso sol primaveral. La climatología de<br />

alguna forma ayuda a restar dramatismo a<br />

lo vivido los últimos días: espacios públicos<br />

cerrados, bares y restaurantes vacíos y<br />

muy poca gente en las calles, sobre todo si<br />

tenemos en cuenta el traqueteo de turistas<br />

que de unos años a esta parte colapsa como<br />

colesterol las arterias de la ciudad. Apenas<br />

ha pasado día y medio desde que el Gobierno<br />

de la Comunidad tomara la decisión de<br />

mandar a los niños para casa, horas desde<br />

que se haya hecho efectivo el cierre de<br />

espacios culturales. Un corto lapso de tiempo<br />

en el que ya hemos podido ver imágenes<br />

de supermercados arrasados que rozan el<br />

surrealismo. En estos momentos y a pesar<br />

de que en las pantallas espliquen la razón<br />

de ser de las medidas, todavía desconocemos<br />

a ciencia cierta la virulencia de esta<br />

epidemia, su peligrosidad en comparación<br />

con otros virus estacionales con los que estamos<br />

acostumbrados a convivir. A falta de<br />

lo que esté por venir, lo único que sabemos a<br />

ciencia cierta es que en estos momentos ya<br />

se ha paralizado la actividad económica del<br />

país. En el sector musical permanecemos a<br />

la espera de ver cómo se recibe el mensaje<br />

en territorios como Estados Unidos o Reino<br />

Unido de los que proceden la mayor parte<br />

de artistas y bandas que encabezan los<br />

carteles de festivales. Las pocas noticias<br />

que llegan al respecto hablan de giras que<br />

ante la imposibilidad de ser aseguradas<br />

no llegarán a llevarse a cabo. No en las<br />

próximas semanas: el escenario se alargaría<br />

durante meses. Es obviamente una situación<br />

de extrema gravedad que golpea de lleno a<br />

miles de personas que para comer a diario<br />

depende de ese trabajo: artistas, salas, técnicos,<br />

promotores y, sin ir más lejos, medios<br />

como el nuestro. Pero haciendo un ejercicio<br />

de positivismo –un tanto forzado a tenor de<br />

las circunstancias, cierto es– veamos esta<br />

crisis como una oportunidad. Una oportunidad<br />

para que los diferentes agentes que<br />

formamos el mundo de la música en nuestro<br />

país definitivamente unamos fuerzas bajo<br />

un solo paraguas que englobe las demandas<br />

de promotores, discográficas, salas y, por<br />

supuesto, músicos. Esa organización, que<br />

me consta que lleva un tiempo cocinándose,<br />

ha de velar por los intereses diferentes pero<br />

nunca contrapuestos de un sector que va a<br />

necesitar visibilizarse en cuanto la crisis<br />

sanitaria llegue a su fin. —LUIS J. MENÉNDEZ<br />

#8 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


Grises<br />

Directos al frenesí<br />

La espera no ha sido larga pero<br />

sí incierta. Vuelven Grises,<br />

pero no de forma discreta,<br />

“Buscábamos hacer un<br />

disco loco, más directo,<br />

que fuera una bomba<br />

en el escenario”<br />

MONDO<br />

FREAKO<br />

sino a tres mil revoluciones.<br />

Talismán (Autoeditado, 20)<br />

es el trabajo más corto de la<br />

banda hasta la fecha pero<br />

también el más intenso en un<br />

repertorio que ya celebra la<br />

década. Ahora que el mundo<br />

parece que no volverá a ser<br />

igual, los de Zestoa redoblan<br />

la apuesta.<br />

CRÍTICANDO<br />

Talismán<br />

Autoeditado<br />

Rock 8/10<br />

Grises regresan con un trabajo ambicioso,<br />

inconformista, directo y repleto<br />

de energía que nos descubre a una<br />

banda como nunca antes la habíamos<br />

visto. El rock adquiere ahora un protagonismo<br />

indudable sin dejar de lado<br />

en este proceso a las melodías pop y el<br />

toque electrónico y bailable marca de<br />

la casa. Ya no estoy a salvo aquí certifica<br />

que nos encontramos a unos Grises<br />

repletos de incertidumbres, pero a<br />

la vez con un espíritu arrollador que<br />

anticipa un futuro lleno de posibilidades<br />

para ellos. Misma tónica que en<br />

Azul, con la inestimable colaboración<br />

de Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly),<br />

y en la que nos encontramos frente a<br />

una banda abierta de par en par en su<br />

particular búsqueda de terrenos inexplorados.<br />

Si realmente algo tiene este<br />

álbum es que en tan solo veinticinco<br />

minutos uno puede llegar a experimentar<br />

el enorme trabajo, inquietudes<br />

y disfrute que hay detrás de este<br />

regreso. Anunciaron un parón, sí, pero<br />

tan solo fue para tomar impulso. —A.B.<br />

ciones del disco, Azul, que cuenta con<br />

la voz de Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly)<br />

y que desvela un ritmo trepidante<br />

en sus primeros compases. “El tema en<br />

cuestión le pegaba a Víctor y enseguida<br />

dijo que sí a colaborar. Se da el caso<br />

de que ambas bandas tienen algo de<br />

psicodelia, aunque cada una de forma<br />

diferente, y creo que nos hemos entendido<br />

muy bien en este proceso”. Pero<br />

no es la única canción del disco que<br />

cuenta con invitado. También es el caso<br />

de Galdu arte, con el acompañamiento<br />

de Jurgi Ekiza (Willis Drummond), en<br />

la que se ha convertido en la primera<br />

pista de estudio de la banda en euskera<br />

y en la que se vislumbran influencias<br />

de grupos como Battles y Ty Segall.<br />

“Hemos estado escuchando cosas que<br />

no tienen nada que ver con el rock. A<br />

nivel personal yo escucho grupos más<br />

guitarreros… Pero a nivel de grupo hemos<br />

estado con M.I.A., sobre todo en el<br />

terreno de las percusiones y la rítmica.<br />

Ha sido una influencia clara aunque<br />

en el disco no se vea tanto. También<br />

GRISES ESTÁ AQUÍ DE NUEVO<br />

y lo están tras un breve descanso<br />

que ha servido para refrescar<br />

las ideas, embarcarse en<br />

otros proyectos y, sobre todo, para caer<br />

en la cuenta de la necesidad de seguir<br />

regalando música al mundo. Un lugar<br />

que, como bien se revela en su single de<br />

presentación, Amazonia Arde, vive en<br />

constante lucha por su supervivencia.<br />

Más si cabe ahora que el planeta está<br />

viviendo un drama inédito. “Lo que<br />

teníamos preparado para el inicio del<br />

disco se ha ido a la mierda. Íbamos a<br />

tocar en Bilbao, Gasteiz y Azpeitia para<br />

ir arrancando cerca de casa. El álbum<br />

en teoría salía el 27 de marzo, pero<br />

ya no sabemos qué pasará”, comenta<br />

Eñaut Gaztañaga, cantante y guitarrista<br />

de Grises. Cambio de planes que la<br />

banda comprende, pero que se presenta<br />

en un momento especial como<br />

grupo, la vuelta a la carretera tras un<br />

parón en el proyecto. “En enero decidimos<br />

parar aunque lo anunciamos más<br />

tarde. Estábamos un poco quemados.<br />

Es cierto que solo nos ha costado un<br />

año preparar el disco, pero ha servido<br />

también para hacer las cosas con más<br />

paciencia y menos presión”. Talismán<br />

es un trabajo compuesto por tan solo<br />

ocho temas pero que se revela como un<br />

torbellino de energía y agresividad sin<br />

dejar de lado las melodías pop que caracterizan<br />

a la banda. “Surgieron ideas<br />

en mi estudio, pero sin ningún rumbo.<br />

Queríamos un trabajo que fuera personal<br />

y hemos probado de todo por el<br />

camino. Buscábamos hacer un disco<br />

loco, más directo, que fuera una bomba<br />

en el escenario. Tiene un montón<br />

de sintetizadores analógicos, bastantes<br />

riffs, bien de fuzz... Pero sobre todo esa<br />

parte electrónica añadida que ha hecho<br />

que quede bastante curiosillo”. Buena<br />

muestra de ello es una de las colaborahemos<br />

escuchado a Battles, ya que nos<br />

impresiona mucho como hacen arte<br />

de esa locura de ritmos raros y loops”.<br />

Es evidente el cambio y la evolución<br />

de Grises en este trabajo y la cierta<br />

expectación que produce en la banda<br />

el cómo será recibido, pero aun así no<br />

han querido incluir artificialmente más<br />

canciones para agradar a la base de<br />

fans de anteriores trabajos. “Han quedado<br />

bastantes ideas fuera. Los grupos<br />

cada vez hacen álbumes más cortos ya<br />

que a la gente le cuesta consumir un<br />

disco entero. Una banda puede hacer<br />

doce canciones y luego solo se escuchan<br />

tres. Y es cierto que igual tienes<br />

ganas de decir más, pero no hay tiempo<br />

para consumirlo. Ni siquiera a estas<br />

alturas sé si un trabajo de veinticinco<br />

minutos como el nuestro debe ser un<br />

álbum o un EP”. Damos fe de que es un<br />

disco, y muy bueno. —ALBERTO BONILLA<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

FOTO: FIONA GARDEN<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #11


MONDO<br />

FREAKO<br />

Amor, pesares generacionales<br />

y algo de sorna respecto<br />

a las críticas, construyen<br />

el discurso del álbum<br />

más redondo de Hinds en<br />

la producción. Melodías<br />

superlativas (Good Bad Times)<br />

y matices a un pop de frescura<br />

ineludible. The Prettiest<br />

Curse (Lucky Number, 20), un<br />

motivo más para no arrojar la<br />

toalla. A la venta el próximo 5<br />

de junio<br />

Las mujeres dedican el doble de<br />

horas que los hombres al trabajo<br />

no pagado. Y las Hinds han<br />

invertido –mínimo– el triple de<br />

tiempo que cualquier grupo masculino<br />

a dar explicaciones. Bondades del patriarcado<br />

al margen, ellas no han arrojado<br />

la toalla estos años. Y el tiempo les<br />

ha dado la razón: encaran su tercer lanzamiento<br />

con una carrera consolidada<br />

y con su mejor disco bajo el brazo, The<br />

Prettiest Curse. En él, caben los pesares<br />

generacionales bajo melodías brillantes<br />

(Good Bad Times) y la sorna respecto a<br />

las críticas (Just Like Kids (Miau)). La<br />

frescura habitual, pero envasada con<br />

más tiempo y con más detalles, fruto de<br />

su trabajo con Jennifer Decilveo (Beth<br />

Ditto o The Strokes). Al sol de un parque<br />

de Madrid, responden Carlotta Cosials y<br />

Ana Perrote en representación del cuarteto<br />

madrileño.<br />

—Habéis roto barreras creativas.<br />

(Ana) El tiempo, por primera vez, ha jugado<br />

a nuestro favor. Hemos parado de<br />

girar y hemos hecho muchísimas más<br />

canciones. Las del disco son la crème de<br />

la crème, pero también ha salido mucha<br />

mierda [ríe].<br />

(Carlota) Hicimos una preproducción<br />

en Madrid con Jennifer. Una semana<br />

dibujando las canciones para ver qué<br />

sonidos nos podrían interesar más.<br />

Investigamos qué clase de cosas íbamos<br />

a poder necesitar en Nueva York grabando.<br />

—Allí habría que aprovechar el tiempo...<br />

(Carlota) Hablándote en plata... ¡Era un<br />

pastón!<br />

—El trabajo de combo lo teníais. ¿Qué<br />

habéis descubierto sobre sonido?<br />

(Carlota) Parece obvio, pero ante diferentes<br />

estímulos hacemos melodías<br />

diferentes. La voz, el estado de ánimo,<br />

va a otros lugares. Por eso ha sido súper<br />

positivo haber metido nuevos instrumentos<br />

en el álbum.<br />

—En una entrevista reciente, hablabais<br />

de autoboicot. ¿Lo habéis superado?<br />

(Carlota) Sientes que a veces te tienes<br />

que lavar el cerebro en ese sentido. “Ese<br />

artista lo puede hacer, pero a nosotras<br />

EL APUNTE<br />

Consciencia<br />

“HAY COSAS QUE NO VEO muy artísticas<br />

para decirlas en las canciones. Cada<br />

tema tiene su sitio”, explica Ana Perrote,<br />

que ha hecho de sus stories en los<br />

últimos tiempos todo un canal informativo<br />

del zero waste. Intenta traspasar<br />

esa lucha fuera del 2.0. “No podemos<br />

decidir que un festival sea vegano,<br />

pero hacemos otras cosas: intentamos<br />

eliminar el plástico del vinilo. Pero<br />

hasta que las multinacionales no decidan<br />

que las fábricas tengan esa opción,<br />

no se podrá hacer nada. Al menos, ¡hemos<br />

conseguido mandar las camisetas<br />

en bolsas sin plástico!”. Menos margen,<br />

aquejan, hay con el precio de los tickets.<br />

“Nos raya muchísimo el precio<br />

de las entradas, porque hemos sido<br />

asiduas a bolos desde la adolescencia,<br />

cuando no teníamos ni un duro. En Estados<br />

Unidos hemos hecho un pack para<br />

poder comprar el vinilo muy rebajado,<br />

pero hay veces que no podemos hacer<br />

más”, dice Carlotta Cosials. —Y.S.I.<br />

nos quedaría fatal”. ¿A nosotras, al<br />

ser tías, nos queda fatal? ¿Por qué? Lo<br />

primero es que una misma actúe con<br />

esa libertad con la que quiere que se la<br />

trate.<br />

—El patriarcado ha borrado referentes<br />

de bandas de chicas. Eso no ayuda.<br />

(Carlota) Haberlas las ha habido, pero<br />

un grupo de chicas suele tener una vida<br />

más corta. Nuestra tour manager pertenecía<br />

a Vivian Girls, y ella misma nos<br />

lo decía: “La vida media de un grupo de<br />

chicas son ocho años”. Luego el grupo<br />

se separa.<br />

—No rehuís de hablar sobre feminismos,<br />

pero desde los cuidados y el<br />

amor. ¿Vuestra vía es más coser que<br />

hablar de política desde la rabia?<br />

(Ana) Hay nuevas armas: el humor,<br />

como contra los haters en Just Like Kids<br />

(Miau).<br />

(Carlota) Cuando te distancias de la<br />

propia situación, puedas hablar mejor<br />

de ella. Distanciarse y verlo desde fuera<br />

permite relativizar y que no te amargue<br />

la vida. Lo que más cuesta en este mundo<br />

es sentirse feliz...<br />

—¿Habéis tenido que dar explicaciones<br />

de más como banda?<br />

(Ana) Por todo, sí [ríen].<br />

(Carlota) Lo que más orgullosa me hace<br />

sentir es que no nos hayamos cansado.<br />

Cada colleja ha sido un “venga para<br />

adelante”.<br />

—Habéis consolidado eso de sacar<br />

disco y girar. ¿Cómo se puede cuidar<br />

uno en esos momentos?<br />

(Ana) Has descrito el título del álbum:<br />

la maldición más bonita. Esta es la vida<br />

que llevamos. Sacrificar todo menos la<br />

música cuando te dedicas a la música.<br />

Perderte la vida de tus seres queridos,<br />

que te dejen tus parejas o enamorarte<br />

de gente del mundillo porque no estás<br />

más que con teloneros. Cuando sientes<br />

que no vas a ser tan feliz con otra cosa<br />

como con la música, te ha llegado esa<br />

maldición.<br />

—¿El reto ahora es hacer menos y<br />

disfrutarlo más?<br />

(Ana) Tener una habitación cada una.<br />

No compartir cada noche. Son tonterías,<br />

pero tener una puerta que puedas<br />

cerrar e irte a tomar por culo tú sola…<br />

(Carlota) Con no compartir cama me<br />

conformo… [ríe].<br />

(Ana) Son mini-lujos. Pero si es por sueños<br />

nos quedan mucho… ¡Un Wizink!<br />

(Carlota) ¡Un buen headlining en un<br />

festival tocho! —YERAY S. IBORRA<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

Hinds<br />

Bendita<br />

maldición<br />

"Nuestra tour<br />

manager decía<br />

que la vida<br />

media de un<br />

grupo de chicas<br />

son ocho años"<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #13


MONDO<br />

FREAKO<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

Los Enemigos<br />

De naturaleza<br />

animal<br />

“Teníamos ganas de caña, eso<br />

está claro. No hay más que<br />

oír el disco”. Las palabras<br />

de Josele contienen un<br />

entusiasmo extensible al<br />

resto de la banda, realmente<br />

impaciente en los días<br />

previos a la publicación de<br />

Bestieza (Alkilo Discos, 20).<br />

Son conscientes de haber<br />

dado en la tecla con su nuevo<br />

álbum, décimo larga duración<br />

exceptuando directos y<br />

bandas sonoras.<br />

EN LA MALETA<br />

Showtek<br />

Tras el nombre de Showtek<br />

se esconden los hermanos<br />

holandeses Sjoerd y<br />

Wouter Janssen, nombres<br />

indispensables de la<br />

colisión entre la EDM y el<br />

hardstyle. Casi veinte años<br />

de trayectoria en las salas<br />

y festivales de electrónica<br />

masiva, Showtek siguen<br />

publicando material que<br />

triunfa en las listas.<br />

“Teníamos verdadera<br />

necesidad de grabar un<br />

disco así”<br />

Diez discos, una cifra señalada<br />

a la que llegan en forma y con<br />

las ideas mucho más claras de<br />

lo que incluso ellos mismos<br />

hubieran imaginado. “Vida inteligente<br />

(14) tenía canciones muy buenas, pero<br />

no la personalidad que tiene este, con<br />

Cómo empezásteis a pinchar?<br />

Nos propusieron pinchar en un<br />

club llamado The Danssalon en<br />

nuestra ciudad, Eidenhoven.<br />

Nos lo preguntaron porque nuestros discos<br />

se vendían muy bien y muchos DJ’s<br />

nos pinchaban en vinilo. Nunca habíamos<br />

soñado en convertirnos en DJ’s, sino<br />

que solamente queríamos hacer música.<br />

Cuando vimos a otros pinchando nuestra<br />

música y levantando los brazos al aire<br />

pensamos que debíamos ser nosotros los<br />

que estuvieran ahí. Así que, cuando nos<br />

propusieron ser residentes de una noche<br />

EDM en nuestra ciudad, nos dedicamos a<br />

practicar durante varias semanas para<br />

aprender. Así es como empezamos. No<br />

teníamos técnica, pero fue muy divertido<br />

aprender.<br />

—Han pasado unos ocho años desde<br />

Cannonball, uno de vuestros temas<br />

más conocidos. ¿Cómo veis vuestra<br />

carrera desde entonces?<br />

Lo que hemos querido durante todos<br />

estos años es reinventarnos y eso es precisamente<br />

lo que ocurrió cuando publicamos<br />

Cannonball, uno de los primeros<br />

grandes hits big room, que nos colocó en<br />

el mapa internacionalmente. Después del<br />

éxito de la canción continuamos haciendo<br />

canciones de EDM con gente como<br />

David Guetta, Tiesto, Steve Aoki y Major<br />

Lazer. Hemos querido crecer como artistas<br />

y creo que es algo que se evidencia en<br />

todo el material que vamos publicando<br />

y con el que publicaremos durante este<br />

año. Seguiremos publicando canciones<br />

bailables, pero algunas de ellas son<br />

definitivamente un crossover.<br />

—¿Cuál de vuestras canciones favoritas<br />

nunca ha sonado en una de vuestras<br />

sesiones y por qué motivo?<br />

Siempre pinchamos nuestra propia música,<br />

algunas canciones más que otras,<br />

pero una canciones que solemos olvidarnos<br />

de pinchar o que no encontramos el<br />

momento de hacerlo es On Our Own, que<br />

hicimos con Brooks. Quizás no es un tema<br />

muy típico nuestro, pero nos gusta y no<br />

sé qué pasa pero parece que siempre la<br />

dejamos fuera en las sesiones.<br />

—¿Qué es lo peor que puede hacer un<br />

Dj durante una sesión?<br />

Irse al lavabo y no volver a tiempo.<br />

—¿Cuál es vuestra opinión sobre la<br />

escena electrónica actual? ¿Cuáles son<br />

vuestros artistas favoritos de ahora?<br />

Todo ha cambiado mucho comparado<br />

con cinco años atrás. El sonido EDM se<br />

ha convertido en algo más underground<br />

nuevamente. Ahora mismo es complicado<br />

que muchos discos de electrónica se conviertan<br />

en hits globales. Y eso también<br />

supone más retos. Artistas que están<br />

haciendo cosas que nos gustan ahora<br />

mismo podrían ser Rave Radio, Dom Dolla,<br />

Moksi, Vintage Culture, Toby Green, Diplo,<br />

Solardo, Gammer, Matroda, Duke Dumont y<br />

todos los artistas de nuestro sello, Skink<br />

Records. —JAVI GAGO<br />

una coherencia y un peso específico<br />

muy currado. También ha sido muy<br />

terapéutico, teníamos verdadera<br />

necesidad de grabar un disco así”.<br />

Son tiempos de cambio en el núcleo<br />

enemigo, del que el año pasado se<br />

despedía Manolo Benítez, muy querido<br />

por los fans, guitarrista de apoyo<br />

y miembro oficial de la banda desde<br />

los últimos compases de su primera<br />

etapa. Una baja, según Fino, necesaria.<br />

“Fue un cambio que era vital para la<br />

supervivencia del grupo, para por lo<br />

menos tener ganas de enfrentarnos<br />

a un nuevo disco”. No tuvieron que<br />

irse demasiado lejos para dar con el<br />

relevo, entrando en escena un valor<br />

seguro como David Krahe (Los Coronas),<br />

quien lleva años acompañando<br />

a Josele en solitario. Ante la propuesta,<br />

Krahe ni lo dudó. “Sentí en parte<br />

responsabilidad, porque conoces el<br />

bagaje del grupo y porque has sido<br />

fan. Y a la vez mucha ilusión por formar<br />

parte de un proyecto así. Cuando<br />

me propusieron tocar en unos bolos<br />

me dije 'esto pasa muy rápido y si<br />

no lo hago ahora no lo voy a poder<br />

hacer nunca'”. El momento requería<br />

algo distinto, así que decidieron no<br />

repetir con Carlos Martos, productor<br />

habitual desde tiempos de La vida<br />

mata (GASA, 1990). Surgía así la posibilidad<br />

de reencontrarse con un viejo<br />

amigo, Carlos Hernández, quien fuera<br />

su técnico de sonido en los noventa,<br />

ahora productor de moda (Triángulo<br />

de Amor Bizarro, Carolina Durante).<br />

Escuchando explicarse a Josele, el material<br />

previo debía ser intenso, vigoroso.<br />

“Han sido las canciones las que nos<br />

llevan a Carlos. Vimos en el local que<br />

pedían músculo y una producción poderosa,<br />

y resulta que casualmente es<br />

su especialidad. No sé quién se acordó<br />

de él pero pensamos que era perfecto”.<br />

#14 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


Un tira y afloja en la grabación con,<br />

por lo visto, buenos resultados. “Metía<br />

baza cuando nos sentíamos seguros,<br />

básicamente para putearnos un poquito”.El<br />

segundo disco tras el regreso<br />

del grupo a los escenarios cumple la<br />

necesidad imperiosa de dar salida a<br />

una colección de canciones breves y<br />

urgentes. Y sentir esa impaciencia,<br />

reconoce Fino, es emocionante a estas<br />

alturas. “Que pase después de haber<br />

hechos tantos discos.... Estamos en la<br />

música por algo, seguimos haciendo<br />

canciones y seguimos teniendo esos<br />

nervios. Sentimos a nivel personal y<br />

artístico como que es un momento<br />

muy guay de Los Enemigos”.<br />

—BRUNO CORRALES<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

EN CONCIERTO<br />

l Bilbao 24 abril, Kafé Antzokia<br />

l Zaragoza 25 abril, Oasis<br />

l Murcia Mayo,<br />

Warm Up Estrella Levante<br />

l Sevilla 8 mayo, Custom<br />

l Granada 9 mayo, Industrial Copera<br />

l Valencia 22 mayo, Moon<br />

l Madrid 29 mayo, La Riviera<br />

l Albacete 30 mayo, Clandestino<br />

TAN.<br />

CERCA<br />

RRComo ya sabrás si estás leyendo<br />

esta revista en PDF, por primera<br />

vez en veinticinco años, Mondo<br />

Sonoro no distribuirá su revista<br />

en papel en el mes de abril, pero<br />

esa no es la única noticia que<br />

tenemos que ofrecer. Estrenamos<br />

nuestro primer podcast. Valientes.<br />

Diario de un Encierro contará<br />

con profesionales del sector<br />

cultural, músicos y actores que<br />

nos explicarán su experiencia<br />

durante estos días de aislamiento,<br />

compartiendo sus experiencias<br />

en esta nueva e insólita situación.<br />

En este primer podcast podremos<br />

escuchar a gente como Tarque, Muchachito<br />

Bombo Infierno, Macaco,<br />

Elyella o la actriz Elena Anaya.<br />

RRMarc Ros, cantante y compositor<br />

de Sidonie, publica su primera<br />

novela El regreso de Abba. Disponible<br />

en ebook desde hace días, se<br />

publicará en papel el próximo 21<br />

de mayo. Esta novela de aire generacional<br />

está totalmente ligada<br />

con el que será el próximo disco<br />

del trío barcelonés, cuyo primer<br />

single de adelanto verá la luz el 10<br />

de abril.<br />

RRAl mismo tiempo que aplazaba<br />

el lanzamiento de su nuevo trabajo,<br />

Posible, Bunbury ha puesto<br />

en abierto de forma gratuita en<br />

Youtube su documental Bunbury.<br />

El camino más largo. La película<br />

documenta de cerca su gira por<br />

Estados Unidos con Los Santos<br />

Inocentes, acercándonos a la leyenda<br />

en un terreno muy lejano a<br />

su Zaragoza natal.<br />

RRSon infinidad los conciertos y<br />

los festivales que están aplazando<br />

sus fechas durante los próximos<br />

meses. Para descubrirlas te instamos<br />

a que visites nuestra web. En<br />

todo caso, el último festival que<br />

ha pasado nuevas fechas antes del<br />

cierre de este número es el SanSan<br />

Festival, que se traslada a los días<br />

9 a 11 de octubre.<br />

RRYa nos hemos acostumbrado<br />

a que Rosalía vaya publicando<br />

temas de vez en cuando. Bien,<br />

pues acaba de soltar nueva<br />

composición, Dolerme. Esta vez<br />

además apuesta por la guitarra<br />

acústica como eje principal de<br />

una composición que llega en<br />

plena cuarentena a causa de la<br />

crisis del Coronavirus. La sensual<br />

voz de Rosalía va desarrollando<br />

la melodía sobre una canción que<br />

esta vez huye de sonidos reggaeton,<br />

trap, etcétera.—MS<br />

SUU<br />

La buena ventura<br />

Que la joven barcelonesa se hizo famosa con quince años<br />

subiendo canciones a Instagram ya empieza a ser una anécdota.<br />

Esta red social continúa siendo un baño de masas importante<br />

para Susana Ventura pero, a estas alturas, su segundo disco<br />

Ventura (Halley, 20), es quien se lleva toda la atención.<br />

LA GENERACIÓN Z necesitaba<br />

referentes cercanos y entonces<br />

llegó Suu con sus canciones en<br />

Instagram, que colgaba para<br />

hacerse unas risas con sus amigos. A la<br />

esencia de esos inicios, se le ha sumado<br />

desde hace un par de años la adaptación<br />

al engranaje comercial. El álbum que<br />

publica ahora se sitúa más en la línea<br />

del pop limpio, bonito y, seguramente,<br />

masivo, que en la del mestizaje cantautoril<br />

de sus principios. La conexión<br />

entre la Suu de ahora y la de entonces es<br />

el hablar de su entorno. “Cada canción<br />

del disco va de una persona en concreto<br />

y todo es gente que he tenido muy cerca<br />

en algún momento de mi vida”. Amigas,<br />

parejas, ligues, desconocidos que pasan<br />

a ser familia, todos aparecen en el disco<br />

aunque ella sea reticente a dar la información<br />

a alguno de ellos. “Tantdebo<br />

va de un ex ligue que tuve hace mucho<br />

tiempo y que me tocó mucho, en este<br />

caso yo no le he dicho nada porque no le<br />

quiero hacer la putada, pero la canción<br />

suena constantemente por la radio y sé<br />

que la persona en cuestión escucha la<br />

radio”. A diferencia de Miley Cirus, que<br />

era más de torturar a sus ex parejas con<br />

canciones, Susana es más de “hacerte<br />

una canción bonita, pero que no lo sepas”.<br />

SI LA GENTE DE SU EDAD se refleja<br />

en ella, será porque habla su mismo<br />

idioma. Y no me refiero al catalán o<br />

castellano, sino a detalles como que<br />

muchas de sus canciones no tienen<br />

“Mi responsabilidad<br />

empieza y acaba<br />

conmigo misma”<br />

género. “Si hablas solo a tu género contrario<br />

estás encasillando a tu público.<br />

Si lo haces sin género ya no le obligas a<br />

ser chico o chica”, comenta Suu con la<br />

naturalidad de sus veinte años. El hecho<br />

de contar con una legión de fans numerosísima<br />

(setenta mil en Instagram) y<br />

que muchos de ellos sean más jóvenes<br />

que ella, no le preocupa. “Mi responsabilidad<br />

empieza y acaba conmigo<br />

misma, no creo que tenga que educar a<br />

nadie, ya hay colegios y padres para eso.<br />

Con mi música solo puedo ayudar a que<br />

la gente que me escuche encamine sus<br />

pensamientos hacía sitios concretos”.<br />

LAS COORDENADAS DE ESTE DISCO<br />

son las de un sonido moderno, ultimado<br />

por Carlos Sadness (productor) y Jordi<br />

Bastida de Trau y Els Pets (director<br />

musical), que se aleja de los vientos<br />

fiesteros. De las pocas concesiones que<br />

hay a su pasado, encontramos la canción<br />

con Adrià Salas (La Pegatina). “Es<br />

un homenaje. Desde los once años tenía<br />

apuntado ‘colaborar con La Pegatina’ a<br />

la lista de cosas por hacer”. Cumpliendo<br />

sueños, así va creciendo Suu que a día<br />

de hoy encuentra más difícil cantar<br />

para cinco personas que para cinco<br />

mil. “Cuando tocas en frente de un gran<br />

público, ves tantas opiniones distintas<br />

que no te centras en ninguna y todo va<br />

bien. Cuando hay poca gente me pongo<br />

más nerviosa”. —MARCEL PUJOLS<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #15


Escucha aquí el primer<br />

Podcast de <strong>MondoSonoro</strong><br />

https://open.spotify.com/show/2CiqSlMUdI6oxV1NCqNOG1?t=0<br />

>>Si tienes una historia que contar,<br />

mandar ánimos o simplemente<br />

decirnos qué música te acompaña<br />

estos días, adjúntanos una nota de<br />

voz indicándonos en el audio tu<br />

nombre, ciudad y profesión a:<br />

valientes@mondosonoro.com


Ala.ni<br />

Pulso al presente<br />

Con su debut, Ala.ni nos atrapó con<br />

música que no obedecía a épocas.<br />

En cambio, con su continuación,<br />

Acca (Oceanic Global, 20) lo<br />

consigue con un disco atrevido y<br />

más moderno, en el que acerca su<br />

propuesta al sonido de hoy en día.<br />

Ala.ni da un paso adelante y huye de<br />

etiquetas en Acca, un trabajo en<br />

el que tanto caben las referencias<br />

a Broadway (Hide), como algo de<br />

reggae y sonido de brass band (Sha La La) e<br />

incluso un sonido más ambiental y un tono<br />

más oscuro (Wales). “Siempre compongo a<br />

capela, mis piezas nacen así. En este caso,<br />

y hasta completar el álbum, reconozco que<br />

no había nada premeditado. Hay un buen<br />

equilibrio entre canciones, presté mucha<br />

atención al orden de las mismas para no<br />

distorsionar nada. Es muy sensual y, sobre<br />

todo, se trata de composiciones que se pueden<br />

trasladar perfectamente al directo. Para<br />

mí, eso es lo más importante”. Lo que es evidente<br />

es que, por lo que a música respecta,<br />

Ala.ni no se cierra a nada. “Ahora escucho<br />

mucha música brasileña. Es un descubrimiento.<br />

Me relaja y al mismo tiempo es un<br />

sonido muy caliente. Necesito conocer más,<br />

aunque si quieres que te diga la verdad lo<br />

más apasionante lo viví el pasado verano en<br />

Nueva York. Una vez al año Bobby McFerrin<br />

reúne a gente de todo el mundo y les hace<br />

participar en su propio concierto. Yo estuve<br />

ahí y te aseguro que es alucinante”. Y ya que<br />

hablamos de otros artistas, cabe destacar<br />

la participación de Iggy Pop, que aporta su<br />

sello particular en la canción Le Diplomate.<br />

“Iggy Pop es fan mío. Lo dijo en un programa<br />

de radio y yo pensé: ‘¡Oh, dios mío, ese<br />

hombre ama lo que hago!’... Es una fuerza de<br />

la naturaleza. ¿Dónde tengo que firmar para<br />

estar como él a los setenta y dos años”. Cambiando<br />

de tercio, Ala.ni interpretó la banda<br />

sonora de La librería de Isabel Coixet. Un<br />

honor, otra oportunidad para demostrar su<br />

talento. “Estoy muy agradecida por formar<br />

parte de una película. Al cine voy pero a sesiones<br />

raras, o a primera hora o a última, no<br />

tolero mucho a la gente cuando voy a una<br />

sala de cine. Sobre todo, a los que comen”.<br />

—TONI CASTARNADO<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

“<br />

Lo nuevo de Najwa Nimri llega en<br />

un momento espectacular para su<br />

popularidad como actriz. Por tanto, a los<br />

que ya seguíamos su recorrido musical<br />

probablemente se nos unan muchos que<br />

descubran ahora esta faceta con Viene<br />

de largo (Mushroom Pillow, 20), y que<br />

probablemente a raíz de él se animen a<br />

revisar el resto de su discografía.<br />

VIENE DE LARGO NO ESTÁ NADA MAL<br />

y aporta cambios en la trayectoria de la<br />

actriz y cantante. Según me cuenta, tenía<br />

las letras desde hace mucho, pero ha ido<br />

variando su producción, pasando por muchas ideas<br />

distintas. El resultado es un disco cuya onda general<br />

es “la cara oculta, el precio que hay que pagar. Todo<br />

lo que no se habla, se canta. Todas las canciones<br />

están teñidas de lo mismo”. ¿De cabreo? “De ser un<br />

ciudadano en <strong>2020</strong>. Pero hablo en primera persona.<br />

Hablo de que yo soy todo eso malo y yo soy todo eso<br />

bueno. No deposito la culpa en el resto”. El disco<br />

supone también su vuelta al castellano, y ya dijo anteriormente<br />

que cantar en nuestro idioma en Donde<br />

rugen los volcanes le hizo sentirse muy vulnerable.<br />

“Aquí no, pero porque allí hablaba de mi universo, y<br />

este es una especie de ‘contra’. Más allá del universo<br />

es como si yo tuviera un escudo. Este disco me pilla<br />

rodando, me pilla en personajes bastante extremos...<br />

Supongo que están teñidos de eso también.<br />

“No dejo de formar parte<br />

de este juego absurdo”<br />

Najwa Nimri<br />

La mujer misteriosa<br />

Supongo que, en un mundo ideal, sería una persona<br />

mucho más tranquila”. Pues sí, Viene de largo ha pillado<br />

a Najwa Nimri rodando, y eso influye también en su<br />

parte visual. “Como estoy con un pie en cada mundo,<br />

los videoclips han dejado de tener sentido para mí si no<br />

tienen ese punto cinematográfico. Quieren que saque<br />

otro, y yo quiero que sea así... Pero son ideas caras, con<br />

lo que es complicado”. Su trabajo como actriz le ha<br />

creado una imagen de “misteriosa” que, tras Vis a Vis<br />

y La casa de papel, se ha expandido además a nuevas<br />

generaciones. “Más allá de que a mí me guste hablar de<br />

mí misma como una creadora que va por libre, no dejo<br />

de formar parte de este juego absurdo. Y dentro de este<br />

juego absurdo la gente me coloca donde lo necesita. De<br />

ahí vienen unas expectativas en las que parte de lo que<br />

proyecto es real, y la otra parte no deja de ser la proyección<br />

de los demás. Y de esa no me hago cargo”.<br />

ME COMENTA, ADEMÁS, que parte del misterio a su<br />

alrededor está en que ella no es muy dada a exponer<br />

su privacidad, por lo que la imagen que se toma, se<br />

toma más de sus personajes que de ella misma. “Mira,<br />

seguramente si estuviese en algún programa de estos<br />

de Telecinco, de la isla o cualquier cosa de estas, el<br />

misterio lo perdería rápido. (...) Como el resto de los<br />

mortales me levanto, me acuesto, como, voy al baño,<br />

¿sabes? Pero todo eso no es lo que me gusta mostrar de<br />

mí. Porque donde pongo mi lado creativo tiene que ver<br />

con lo que de verdad me inquieta, y eso tiene que ver<br />

con los misterios de la vida. Podría hacer un canal con<br />

Iker...”. —PABLO TOCINO<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

FOTO: VIRGILI JUBERO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #17


MONDO<br />

FREAKO<br />

Algiers se han hecho un<br />

nombre con una música que<br />

mezcla góspel y post punk,<br />

y un mensaje incendiario<br />

que no deja indiferente. Una<br />

banda que sigue el legado<br />

de agitación de grupos como<br />

The Clash o Rage Against The<br />

Machine. Ahora presentan su<br />

tercer disco, There Is No Year<br />

(Matador/Popstock! 20), un<br />

disco más cohesionado que su<br />

anterior obra, The Underside<br />

Of Power, que a ellos mismos<br />

les sonaba más “a una<br />

colección de canciones”.<br />

SU OPORTUNIDAD como teloneros<br />

de Depeche Mode les ha<br />

dado a conocer a un público<br />

más amplio pero, a pesar de<br />

reconocer la increíble experiencia<br />

“comíamos al lado del puto Martin<br />

Gore” y deshacerse en elogios “todos<br />

nos trataron muy bien, de Dave<br />

Gahan hacia abajo” no quieren que<br />

la alargada sombra de los creadores<br />

de Black Celebration se cierna sobre<br />

ellos. Cuando dejo caer que una de sus<br />

canciones, Chaka, me los recuerda, se<br />

revuelven y dejan claro que crecieron<br />

con el punk, despreciando a una banda<br />

que, en su juventud, consideraban<br />

“una mierda mainstream”. Aunque no<br />

tienen reparos en reconocer que ya<br />

no piensan eso ven en el hecho de que<br />

varias personas les hayan señalado lo<br />

mismo una simple consecuencia de su<br />

relación con los de Gore.<br />

Y ES QUE ESTA BANDA, y en especial<br />

su cantante, Franklin James Fisher,<br />

son bastante susceptibles con lo<br />

que se dice sobre ellos. Algo normal,<br />

por otra parte, pues su color de piel<br />

condiciona casi todo lo que se escribe<br />

sobre ellos, como se pudo ver en la<br />

desfavorable crítica que hizo Pitchfork<br />

a su anterior trabajo, lo que llevó a la<br />

creación de Can The Sub_Bass Speak?,<br />

una caótica pieza de free jazz que<br />

inició este proyecto y en la que Fisher<br />

volcó “todo lo que me han estado llamando<br />

durante toda mi vida”, dejando<br />

claro que “si quieres saber cómo me<br />

siento sobre ello, está todo en la canción”.<br />

THERE IS NO YEAR es un disco<br />

abrasivo que está cohesionado por<br />

unas letras que surgen de Misophonia,<br />

un largo poema compuesto por<br />

el cantante Franklin James Fisher en<br />

medio de una etapa personal protagonizada<br />

por la ansiedad. El nombre<br />

viene de una enfermedad que “signifi-<br />

Algiers<br />

Música<br />

rebelde<br />

ca literalmente odiar el sonido” y hace<br />

que el disco esté lleno de frases apocalípticas<br />

tipo “Run away from your<br />

America, while it burns in the streets”,<br />

“Everything starts to fade, under the<br />

weight of silence” o “Don’t forget it’s us<br />

against them”. "Siempre son ellos los<br />

que comienzan una guerra, no nosotros.<br />

Siempre es alguien con poder el<br />

que toma ese tipo de decisiones. Nos<br />

enteramos que estamos en guerra y<br />

que nos tenemos que matar unos a<br />

“El gospel es música<br />

rebelde... Para mí ya<br />

son canciones punk”<br />

otros, así que para mí eso es lo que<br />

significa 'nosotros contra ellos’, porque<br />

en la política americana siempre se<br />

toman las decisiones de manera personal<br />

y tenemos que darnos cuenta que<br />

'nosotros' somos los que tenemos que<br />

lidiar con ellas, somos un colectivo". Y<br />

es que Algiers no son ajenos al signo<br />

de los tiempos, a esta época de Trump<br />

y Brexit. “No hay grandes razones para<br />

ser optimistas”, pero también es el momento<br />

de “ser activista y no rendirse”.<br />

Y es que, como ellos mismos afirman,<br />

su posición entronca con “cierta tradición<br />

de música rebelde. Desde nuestra<br />

experiencia personal la música gospel<br />

es, desde un punto de vista secular,<br />

música rebelde y la gente se reúne y la<br />

canta, así que, para mí, es como en la<br />

tradición de las ‘work songs’. Para mí<br />

eso ya son canciones punk, y nosotros<br />

tratamos de ser parte de esa historia...<br />

A mí me encantan The Clash, pero no<br />

solo por la política sino por su aceptación<br />

de lo que son y dónde pertenecen<br />

con su música, el hecho de que su<br />

música sea música negra y así lo reconozcan,<br />

Joe Strummer nunca hubiera<br />

dicho 'nosotros hemos inventado esto'”.<br />

—SERGIO ARIZA<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

EL APUNTE<br />

Triada sin<br />

fisura alguna<br />

COMO CON CUALQUIER banda surtida de<br />

eslóganes sociopolíticos no precisamente<br />

sutiles, y no digamos ya si cada<br />

uno de sus tres álbumes llega avalado<br />

con la producción de tres ingenieros<br />

de sonido distintos, con Algiers podría<br />

asomar la sombra de la duda acerca de<br />

la solidez de su propuesta. Una simple<br />

escucha a There Is No Year, el siempre<br />

difícil tercer álbum, la borra de un plumazo,<br />

porque ahora los de Atlanta (con<br />

Randall Dunn y Ben Greenberg, productores<br />

de Sunn O))) o Johann Johannsson)<br />

suenan quizá más directos y convincentes<br />

que nunca, una pizca más electrónicos<br />

aún, desde ese tema titular que<br />

parece un cruce entre Suicide y Sly &<br />

The Family Stone, sin abjurar de ninguno<br />

de los ingredientes –post punk, gospel,<br />

blues, jazz rock– que les han hecho<br />

acreedores de mejor relevo a TV on The<br />

Radio. Si Algiers (2015) fue un rotundo<br />

aldabonazo y The Underside Of Power<br />

(2017) una solvente reválida marcada<br />

por el Brexit, el triunfo de Trump, la<br />

incorporación de Matt Tong (Bloc Party)<br />

como batería y la producción de Adrian<br />

Utley (Portishead), su nueva maniobra<br />

apuntala una de las triadas iniciales<br />

más robustas de cualquier banda de<br />

rock en la última década. Sin fisuras.<br />

—CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #19


WALA.<br />

WALA.<br />

“El<br />

disco anterior<br />

surgió de un período<br />

más existencial. No me<br />

sentía bien con el éxito,<br />

las giras, todo el dinero, la<br />

popularidad, la fama y<br />

todo eso”<br />

Bad Bunny, en Pitchfork<br />

“La<br />

música es el<br />

único lugar en el que<br />

todos estamos bajo un paraguas<br />

y no preguntas a los<br />

demás si son republicanos o<br />

demócratas, si son judíos o musulmanes.<br />

Se trata solamente de<br />

estar ahí y disfrutar juntos”<br />

Al Barr, de Dropkick<br />

Murphys, en NME<br />

“Conocimos<br />

a Chris<br />

Martin en 2001, en<br />

un festival. Nos contó lo<br />

mucho que le gustaban Ash<br />

y que le habíamos inspirado a<br />

formar un grupo. Pensó: ‘estos<br />

chavales tienen mi edad y ya<br />

tienen hits en la radio, ¿por<br />

qué no yo?”<br />

Rick McMurray, de Ash,<br />

en Rockzone.com<br />

“En<br />

2016 sufrí un<br />

accidente con un<br />

jet. Cuando el avión<br />

se estrellaba, lo único<br />

que pensé era: 'No<br />

tuve hijos'”<br />

J. Balvin, en El País<br />

Semanal<br />

Núria Graham<br />

Felicidad y tristeza<br />

Marjorie (El Segell, 20) es el nuevo<br />

disco de Núria Graham. Una obra<br />

que dinamita las fronteras entre<br />

persona y obra. Que travesea entre la<br />

necesidad de indagación personal<br />

y la generosidad de compartirlo. Ese<br />

conocerse para que te conozcan.<br />

HABÍA UNA GUERRA conmigo misma,<br />

un cierto sufrimiento romántico, una<br />

nostalgia impregnada en todo lo que<br />

hacía. Esta es la fuente de la que bebía<br />

cuando empecé a hacer el disco, como querer<br />

marchar de alguna cosa que no sé qué es. Una<br />

vez acabado el disco esta angustia se diluye. Me<br />

he quedado mucho más descansada”. A través de<br />

la creación artística, estas canciones anhelan una<br />

universalidad, un arañazo a la sombra individual<br />

que se aferra al gran tuétano del inconsciente<br />

colectivo. “Hay varias Núrias, pero la Núria que<br />

escribe canciones creo que siempre va unos<br />

cinco meses adelantada a los hechos. Cuando leo<br />

las letras atentamente lo percibo claramente.<br />

Me doy cuenta de que predigo lo que va a pasar<br />

sin tener ninguna conciencia de ello mientras<br />

lo escribo. La Núria que escribe canciones está<br />

más conectada con mi esencia y es más sincera<br />

que la Núria más social. Ella es la que me ayuda<br />

a expresar mis sentimientos. Aunque a veces me<br />

espanta un poco oírla”. Una carrera de lo relativo<br />

a lo absoluto que nos permite gozar de unas canciones<br />

que más que composiciones son diferentes<br />

Núrias gritando al universo. “Me siento aprisionada<br />

en esta ansiedad del amor y todo lo que<br />

veo de malo en otra persona lo acabo viendo en<br />

mí. Yo creo que soy una persona feliz y la tristeza<br />

no protagoniza mis estados de ánimo ordinarios,<br />

pero es verdad que creativamente estoy ligada a<br />

la tristeza y la nostalgia. Pero también es cierto<br />

que este lado más triste sirve para que mi parte<br />

más luminosa tenga sentido. Sin esa tristeza no<br />

existiría mi felicidad. Pero tengo que admitir que<br />

sin ella no sé muy bien de qué hablaría”.<br />

NOS ENCONTRAMOS DELANTE de una artista<br />

con el mojo en plena vibración, que rebusca en<br />

sus raíces iluminada por un camino que no tiene<br />

ni principio ni fin. “No estaba en mi cabeza ir a<br />

buscar mis raíces, pero de forma inconsciente ha<br />

ocurrido así. Yo creo que, a medida que la vida va<br />

pasando, hay partes de ti que no acabas de entender<br />

o no conoces y, a veces, las respuestas no las<br />

encuentras en una búsqueda interior sino más<br />

bien yendo hacia fuera. Marjorie o Connemara son<br />

ejemplos de esta energía de ir hacia fuera y de<br />

búsqueda de un pasado que yo no he vivido, pero<br />

que de alguna manera encarno. Voy a Irlanda, no<br />

para descubrir mis raíces de tradición irlandesa,<br />

sino para encontrarme con mi pasado. Me intento<br />

ver reflejada en esa idiosincrasia irlandesa que<br />

es a la vez un tema muy universal. Todos escapamos<br />

de alguna cosa, pero muchos no sabemos<br />

muy bien de qué”. En Marjorie cada canción<br />

tiene una razón de ser. Es un pedazo más de ese<br />

puzle que todos somos y que Núria explora con<br />

valentía y curiosidad. Es un álbum que es familia,<br />

con clara vocación de integrar y no escindir.<br />

¿Una invitación a que todos hagamos lo mismo?<br />

“Cada vez estoy construyendo lazos más fuertes<br />

con las personas a las que quiero y esta es mi<br />

verdadera fuente de inspiración. Mis principios<br />

son mi gente. Esto sería el resumen contundente<br />

de lo que pretendía explicarte. Como dicen Furguson:<br />

‘My friends are my culture’”.<br />

—ANDREU CUNILL CLARES<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

EN CONCIERTO<br />

l Manresa 10 mayo, Faba<br />

l Sabadell 12 mayo, Embassa’t<br />

l Solsona 16 mayo, Festival de Pop Metafísic<br />

l Terrassa 17 mayo, Nova Jazz Cava<br />

l Palma de Mallorca 22 mayo, Novo Café Lisboa<br />

l Manacor 23 mayo, Can Lliró<br />

l Barcelona 06 junio, Primavera Sound<br />

l Vilanova i La Geltrú 04 julio, Vida Festival<br />

l Sant Boi 17-18 julio, Cantilafont<br />

l A Coruña 25 julio, Atlantic Fest<br />

l Ourense 04 octubre, Café Torgal<br />

“ME<br />

GUSTARÍA<br />

QUE EL FUTURO DE<br />

LA MÚSICA TRAJESE UNA<br />

REVOLUCIÓN PACÍFICA QUE<br />

CAMBIE EL PARADIGMA, PERO<br />

PROBABLEMENTE SOLA HABRÁ<br />

FASCISMO GALÁCTICO”<br />

Killer Mike, de Run The<br />

Jewels, en Consequence Of<br />

Sound<br />

"La Núria que escribe canciones<br />

está más conectada con mi<br />

esencia y es más sincera"<br />

FOTO: MARC CUSCO<br />

#20 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


nuncio Mondo.indd 1 16/3/20 12:46<br />

ELEFANT RECORDS PRESENTA:<br />

LA<br />

CASA<br />

AZUL<br />

GIRA <strong>2020</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Foto: Claudia Win<br />

PRÓXIMAMENTE<br />

"SUEÑO DELTA"<br />

NUEVO SINGLE<br />

www.elefant.com<br />

www.lacasaazul.club


PARCELS·CUT COPY·DESTROYER·MANEL<br />

SOCCER MOMMY·CUPIDO·JUNGLE DJ SET · T H EN E WR A E M O N &P A U L AB O N E T<br />

LADILLA RUSA·MOURN·MAZONI·BIZNAGA·EGYPTIAN BLUE·FLAMINGODS<br />

BAYWAVES·SINEAD O’BRIEN·SÚPER GEGANT·VERA FAUNA<br />

02.07<br />

04.07<br />

(Chk Chk Chk)<br />

BELLE & SEBASTIAN·DEVENDRA BANHART·!!!<br />

CATE LEB O N · B A X T E RD U R Y · D A ND E A C O N · M A R I AJ O S ÉL L E R G O<br />

SEN SENRA·SPORTS TEAM·FRENCH 79·ENRIC MONTEFUSCO<br />

EVE OWEN·CAMELLOS·ZULU ZULU·BRONQUIO<br />

LA TRINIDAD·HICKEYS·MARETA BUFONA·MYÕBOKU·JORDI SERRADELL<br />

NILS FRAHM·ANGEL OLSEN·BLACK PUMAS<br />

DAMIEN JURADO·NICK MURPHY DJ SET·FRANC MOODY·FERRAN PALAU·NÚRIA GRAHAM<br />

TVERSKY·LJUBLIANA & THE SEAWOLF·PACOSAN<br />

MELENAS·CHAQUETA DEC H Á N D A L · M E R I T X E L LN E D D E R M A N N · P A U L AV A L L S · HIJOS DEL TRUENO<br />

CANDELEROS·TARTA RELENA·COR BLANC·PAT T SMITH·MASONIERÍA·MACHINDA D J<br />

ÚLTIMS ABONAMENTS A LA VENDA<br />

VILANOVA I LA GELTRÚ<br />

VIDAFESTIVAL.COM<br />

#PEØPLEVSUN1TS<br />

Patrocinador<br />

Principal:<br />

Patrocinadors<br />

Oficials:<br />

Col·laboradors oficials:<br />

Mitjans oficials:<br />

Suport Institucional:<br />

#YOMEQUEDOENCASA


Louta<br />

La revancha del nerd<br />

LOS DISCOS<br />

DE MI VIDA<br />

Yawners<br />

El dúo madrileño está de gira de presentación de<br />

Just Calm Down (La Castanya, 19), su segundo larga<br />

duración y un destacado paso adelante en su trayectoria.<br />

Aprovechamos la ocasión para que Elena Nieto (cantante y<br />

guitarra) nos descubra los seis discos de su vida.<br />

Green Day<br />

Dookie (1994)<br />

Creo que ha sido uno<br />

de los discos que más<br />

me ha influenciado<br />

de base a la hora de<br />

hacer mis propias<br />

canciones. Lo descubrí<br />

de muy pequeña<br />

y seguro que cuanto<br />

antes te obsesionas<br />

con algo más te acaba<br />

influenciando a la<br />

larga.<br />

Weezer<br />

Blue Album (1994)<br />

También del 94, un año<br />

después de que yo empezase<br />

a existir (risas).<br />

Una buena colección de<br />

temazos, mi favorita es<br />

la de “The Sweater Song”.<br />

Una de las cosas que más<br />

me gustan de Weezer son<br />

las armonías de voces. No<br />

podía faltar uno de Weezer.<br />

Soy un poco pesada con<br />

ellos, la verdad.<br />

Pavement<br />

Crooked Rain, Crooked<br />

Rain (1994)<br />

Pues… también del<br />

94. Lo habré escuchado<br />

miles de veces y<br />

me lo pillé el año pasado<br />

en Breakaway<br />

Records, una tienda<br />

de discos de Austin,<br />

cuando fuimos at tocar<br />

al SXSW. Hicimos<br />

un showcase allí y<br />

me pillé ese y el de<br />

Slint.<br />

El argentino Jaime James ha creado un personaje, Louta, que desarrolla<br />

tanto en los escenarios como en estudio y, por extensión,<br />

ha tomado ya su vida diaria. Tras un segundo disco, Enchastre<br />

(Sony Music Argentina, 18) –que le valió el premio Carlos Gardel<br />

a Mejor Álbum Pop Alternativo–, ha estado en festivales importantes<br />

e incluso ha visitado España. Ahora publica nuevo single,<br />

Coco Shanel, avance de sus próximos pasos.<br />

Hace poco volviste de España,<br />

donde diste cuatro conciertos.<br />

¿Cómo llevas el éxito de<br />

tu proyecto?<br />

Siempre me divierte que el proyecto<br />

pueda expandirse para hacer más cosas.<br />

Para mí, haber ido a España a tocar es<br />

tremendo flash porque es genial ver<br />

la expansión de mi música y escuchar<br />

las canciones a través de oídos nuevos.<br />

También me abre la visión de ver lo que<br />

quiero hacer.<br />

—¿Louta eres solo tú o engloba este<br />

proyecto musical que estás haciendo?<br />

Louta es todo el proyecto, pero también<br />

me llaman Louta a mí. No importa, es<br />

toda la pelota. Siento que llegó un momento<br />

en la historia de la música en el<br />

que uno puede saltar entre estilos musicales<br />

y formas de shows sin tanta definición.<br />

Y así la hacemos nosotros.<br />

—En tus shows, recreas escenas casi<br />

teatrales con una escenografía pensada<br />

al detalle. ¿Cómo se te ocurrió<br />

hacerlos así?<br />

Fue sobre la marcha. Me salió de dentro<br />

encontrar mi propio formato y cuando<br />

lo fui encontrando, vi cómo agregarlo a<br />

algo que ya era propio. Primero habité<br />

ese terreno y después incluí elementos<br />

que yo mismo ya estaba encontrando.<br />

Uno entiende que tiene una necesidad<br />

y el formato se adapta a ella. Me parece<br />

lindo encontrar formatos que abracen<br />

las necesidades de cada uno y no estar<br />

corriendo atrás de formatos ya inventados.<br />

—Eso también se ve en la música<br />

que haces, sin encasillarte en ningún<br />

estilo. Al contrario, es un compendio<br />

entre muchísimos como el<br />

rap, funk, indie...<br />

Exacto. No creo tanto en la necesidad<br />

de ser innovador en la forma. En realidad,<br />

la forma debe ser innovadora<br />

cuando acompaña un contenido<br />

que es original. Cuando el contenido<br />

está, la forma abraza de una manera<br />

natural. Uno tiene que ser creativo y<br />

sincero.<br />

—¿Cómo te ayudó haber hecho de<br />

DJ en el pasado?<br />

Cuando estás de DJ, escuchas los temas<br />

sintiéndolos con la gente y sabes<br />

cómo funcionan los tiempos: cuando<br />

un tema se hace largo, qué momentos<br />

del tema son necesarios... Además,<br />

entiendes la necesidad de los respiros<br />

en las canciones. Ahí te das cuenta<br />

cómo los reguetoneros entendieron<br />

la música para clubs de una manera<br />

única. Algunos temas de la época de<br />

Britney Spears también, cuando producían<br />

Timbaland o Sean Paul, que<br />

buscaban eso y lograron un pop que<br />

sonaba genial en la pista de baile.<br />

—KAREN MONTERO<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

Blink 182<br />

Enema Of The State (1999)<br />

Joyce Manor<br />

Never Hungover Again (2014)<br />

Tigers Jaw<br />

Tigers Jaw (2008)<br />

Disco de cabecera de<br />

mis años de instituto.<br />

Aprendí a tocar la<br />

guitarra haciendo<br />

covers de este disco<br />

y algunos otros. Aunque<br />

ahora me ponga<br />

la guitarra por el<br />

sobaco no significa<br />

que no siga siendo<br />

una true fan de Blink<br />

182.<br />

Al terminar 2019 con todo<br />

el hype de empezar una<br />

nueva década, Spotify me<br />

dijo que este era el disco<br />

que más había escuchado<br />

en los últimos diez años<br />

en su plataforma, y me<br />

lo creo. Cuando empecé a<br />

tocar en mi primer grupo,<br />

SPPPACE, era prácticamente<br />

lo único que escuchaba.<br />

Algunas canciones<br />

tristes, algunas que<br />

remontan, armonías<br />

de voces super guapas…<br />

Este disco es<br />

increíble y mega bonito,<br />

muy emo claro.<br />

Les vi en Hamburgo<br />

hace unos años y fue<br />

muy emotivo. Tengo<br />

una gorra de merch<br />

del grupo... —MS<br />

“ Los reguetoneros<br />

entendieron la música<br />

para clubs de una<br />

manera única”<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #23


“<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

"Contando lunares la<br />

hicimos vacilando para<br />

las risas"<br />

Cruz Cafuné Londres y<br />

Toronto desde el 922<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

Cruz Cafuné acaba de presentar<br />

Moonlight922 (Mécèn, 20), una mixtape<br />

que es también su segundo larga<br />

duración. En este trabajo, y tras el éxito<br />

de su primer disco, el artista canario ha<br />

vuelto a sorprender con una apuesta<br />

clara por la mezcla; la de los sonidos que<br />

tanto suenan en el mundo sajón (como el<br />

drill) con la esencia de las Islas Canarias,<br />

uno de los focos actuales de la escena de<br />

nuestro país.<br />

Y<br />

ES QUE LA ASCENSIÓN de Cruz Cafuné en el<br />

panorama urbano español en los últimos años<br />

ha sido sencillamente espectacular. Después de<br />

lograr salir de las catacumbas de Internet gracias<br />

a un tema viral como Mi casa, en 2018 adquiría peso<br />

específico con Maracucho Bueno Muere Chiquito (18),<br />

un disco narrativo en el que, al modo de los grandes<br />

artistas del rap norteamericano, se presentaba en sociedad<br />

contando quién era y de dónde venía. “Maracucho<br />

Bueno Muere chiquito, mi primer álbum, fue como un<br />

intento de hacer política ‘entre comillas’. No hacer política,<br />

sino que para mí era importante plasmar un poco<br />

la realidad de la clase obrera y creo que no se entendió.<br />

No sé si por los temas, los skits, la historia o que la gente<br />

no escuchaba el disco seguido. Al final simplemente la<br />

gente decía que era un álbum de rap gangster y ya está.<br />

Pero nada más lejos de la realidad”.<br />

POR SI FUERA POCO, a principios de 2019 veía la<br />

luz la que ha sido la canción más escuchada del año en<br />

España, Contando lunares de Don Patricio, en la que<br />

Cruz Cafuné cantaba junto al de Locoplaya unas barras<br />

llenas de canarismos que todo el país ha terminado<br />

por aprenderse de memoria. “Es raro que haya sido<br />

Contando lunares. Como dices la letra es muy local,<br />

con un verso solo con canarismos, y tiene ¿siete, ocho<br />

MY<br />

platinos? Es muy heavy en los estudios cuando hay<br />

gente escribiendo. Hay tres, cuatro escritores que están<br />

haciendo una letra para un artista con exposición<br />

CY<br />

CMY<br />

y se masca mucho la letra (...) Y por la cara, de repente,<br />

K<br />

esa canción que la hicimos vacilando para las risas...<br />

Patri (Don Patricio) nos pasó el disco antes de que<br />

saliera para escucharlo y dijimos: va bien, esa canción<br />

está guay pero la que se va a pegar es Enchochado de ti<br />

y, de repente, se pegó esa. No sé explicarlo. Muy guay,<br />

de puta madre. Un accidente feliz”.<br />

LA REALIDAD ES QUE LA ESCENA canaria ha conseguido<br />

subirse a la cresta de la ola a la vez que Cruz<br />

Cafuné. Desde que su paisano Bejo entrara con fuerza<br />

como uno de los máximos representantes, la influencia<br />

de las islas ha ido creciendo exponencialmente.<br />

El de Mi Isla/10k tiene muy claro lo que espera de este<br />

nuevo movimiento. “Hay una cosa que odio y es que<br />

los tastemakers suelen ser peña moderna y que quiere<br />

estar en la cresta de la ola, y para estar en la cresta tienes<br />

que traer cosas a la mesa siempre y con la escena<br />

canaria no quiero que sea ahora esto y más adelante el<br />

folklore rumano, si no que de verdad aprecien lo que<br />

esta haciéndose en las islas. Hay un montón de gente<br />

talentosa que merece atención y las propuestas artísticas<br />

que se están haciendo son muy frescas. Que no sea<br />

solo un tag en la nube de tags que sea #escenacanaria<br />

y que ahora esté bien y en dos años no”. Ahora, Cruz<br />

Cafuné vuelve a estar de enhorabuena. Moonlight922<br />

es una mixtape que se aleja de la narratividad de su<br />

primer trabajo y que se torna más descriptiva. El canario<br />

ha conseguido combinar sus influencias con el<br />

acervo cultural de su tierra. —LUIS M. MAÍNEZ<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

CM<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #25


EL DISCO.<br />

RECUPERADO.<br />

Power Of Dreams<br />

ts And Me<br />

Polydor, 1990<br />

INDIE<br />

9<br />

/ EN 1990 EL POP ALTERNATIVO de las<br />

Islas estaba en una encrucijada entre los<br />

últimos coletazos de la era C-86, el shoegaze y<br />

el desmadre de Madchester. Esta tierra de nadie<br />

dio cobijo a bandas sin etiquetas que tuvieron<br />

su momento de gloria justo antes que el britpop<br />

glorificara el revival sin complejos. Formados en<br />

Dublín por los hermanos Craig (voz, guitarra) y<br />

Keith Walker (batería) y el bajista Michael Lennon,<br />

Power Of Dreams irrumpieron (EP inicial aparte)<br />

con un memorable debut para Polydor. Sobriedad<br />

instrumental para canciones bien construidas:<br />

guitarras mayormente limpias y acústicas, estribillos<br />

rotundos, guiños al folk local. Ante todo, una<br />

luminosidad melódica exultante y melancólica a<br />

partes iguales, combinada con baterías fogosas y<br />

un romanticismo adolescente que les hacía distintos.<br />

Más allá del título del álbum, el cinismo y la<br />

ironía brillan aquí por su ausencia.<br />

PERO SI UN TEMA DOMINa el álbum es el de la<br />

pérdida de la inocencia. The Jokes On Me, Talk y<br />

la vibrante Stay destilan su propuesta, con referencias<br />

al acoso escolar y las miserias del mundo<br />

adulto. La voz vulnerable del compositor Craig<br />

Walker expresa desencanto con naturalidad y<br />

una rara candidez que no empalaga. Se suceden<br />

fracasos sentimentales (Had You Listened, Where<br />

Is The Love, la preciosa Máire I Don’t Love You), que<br />

se benefician de una sensibilidad a flor de piel.<br />

La inspiración compositiva de Walker brilla con<br />

puntuales momentos airados (Never Told You), maravillas<br />

pop como Bring You Down o el encantador<br />

ritmo trotón de Much Too Much (o cómo soportar<br />

con estoicismo el matonismo en el patio de recreo).<br />

Hasta se atreven a lanzarle una divertida andanada<br />

a sus compatriotas U2 –entonces, en la resaca<br />

del gigantismo filoamericano de Rattle & Hum– y a<br />

la cultura rave dominante: Never Been To Texas.<br />

La emocionante e intensa 100 Ways To Kill A Love<br />

cierra un disco de una pureza y coherencia exquisitas,<br />

que tres décadas después mantiene intacto<br />

su poderoso encanto, gracias en no poca medida<br />

a la producción naturalista del escocés Ray Shulman<br />

(The Sundays, Ian McCulloch).<br />

JOYA ATEMPORAL OLVIDADA, en su momento disfrutó<br />

de cierto recorrido en Japón, Francia, Irlanda<br />

y Reino Unido. Y les sirvió para ser enrolados en<br />

la gira mundial de los gótico-hippies The Mission<br />

(con quienes pasarían por nuestro país). Su segundo<br />

trabajo llegaría dos años después. Pero la<br />

avalancha britpopera era inminente y, como otros<br />

grupos que hacían bandera de la tristeza, Power<br />

Of Dreams serían injustamente sepultados.<br />

—JC PEÑA<br />

“<br />

Adalides del rap metal, Body Count<br />

vuelven a la carga con Carnivore<br />

(Cantury Media, 20), su tercer largo en la<br />

segunda etapa en su carrera emprendida<br />

por los californianos en 2009. El icónico<br />

rimador Ice-T nos descubre los detalles<br />

de esta salvajada perpetrada a golpe de<br />

riff lacerante y versos amenazantes.<br />

LA RESPONSABLE DE PRENSA de la discográfica<br />

está contenta, dice que Ice-T hoy está de<br />

buen humor y que seguramente le sacaremos<br />

una buena entrevista. El tono del icónico rapero<br />

al otro lado de la línea telefónica así lo corrobora.<br />

Por si acaso decido hacerle un poco la pelota. Joder,<br />

es uno de los padres del gangsta rap y eso impone un<br />

poco. Lo creo firmemente, pero le insisto en lo bueno<br />

que me ha parecido su nuevo disco al frente de Body<br />

Count. Eso y que puede que este sea su trabajo más<br />

brutal... Ice o T, lo cierto es que no sé cómo llamarle<br />

(descarto Mr. T, porque Mr. T solo hay uno y es el del<br />

El Equipo A) duda en su respuesta. “No estaría forzosamente<br />

de acuerdo con esta afirmación”, se lanza<br />

finalmente. “Hay temas muy cañeros en el disco,<br />

sí, pero como en todos los discos que he hecho con<br />

Body Count. También es verdad que cada vez que nos<br />

metemos en el estudio intentamos sonar más y más<br />

fuerte. Así que puede que sí, que este sea un poco más<br />

brutal que el resto”. También puede que sea su obra<br />

más decididamente política. En el tema de las letras el<br />

rimador californiano explica que tiene una fórmula<br />

que pone en práctica cada vez que tiene que grabar un<br />

nuevo disco. “Siempre recurro a algunos de los temas<br />

que más me preocupan y me ponen de mala leche. Si<br />

os han gustado nuestros discos anteriores, en este vais<br />

a encontrar temas que hablan de las mismas cosas<br />

pero con un envoltorio sonoro diferente y, espero, que<br />

mejor”, sentencia añadiendo que espera que sus canciones<br />

sean suficientemente universales como para<br />

“Puedo hacer el disco<br />

que me dé la gana<br />

cuando me dé la gana”<br />

Body Count<br />

El pecado de la carne<br />

que puedan interesar tanto a un tipo de California como a<br />

un seguidor español. “Al fin y al cabo, estoy seguro de que<br />

nos afectan las mismas cosas”.<br />

GRABADO EN NUEVA JERSEY con Will Putney de productor<br />

y colaboraciones de gente como como Amy Lee<br />

de Evanescence, Jamey Jasta de Hatebreed, Riley Gale<br />

de Power Trip o Dave Lombardo, Carnivore es un disco<br />

a cara de perro, diez temas a degüello y pa’ casa. “No me<br />

gustan los discos que duran más de cuarenta minutos.<br />

La peña va en coche y difícilmente conducen más de<br />

media hora o cuarenta minutos, y esa es la medida ideal<br />

para el minutaje de un disco. Si haces un disco de setenta<br />

minutos acabará siendo un coñazo. Prefiero hacer un<br />

disco corto y que la gente lo pueda escuchar de principio<br />

a fin que no uno extremadamente largo con el que nunca<br />

lleguen al final”. Un repertorio corto pero intenso, como<br />

todo lo bueno en esta vida, en el que destacan temas<br />

como The Hate Is Real, una reformulación en clave metalera<br />

de su clásico en solitario Colors y una versión del Ace<br />

Of Spades de Motörhead con la que siguen con la tradición<br />

de apropiarse de un clásico de una de sus bandas<br />

de cabecera: en Manslaughter (14) hicieron Institutionalized<br />

de Suicidal Tendencies y en Bloodlust (17) Reign In<br />

Blood de Slayer. “Si escuchas atentamente a Body Count<br />

percibirás que tras nuestra música está la influencia de<br />

bandas como Black Sabbath, Slayer, etcétera. Cop Killer<br />

es puro Motörhead, así que ya era hora de que les rindiésemos<br />

homenaje”. Eso sí, Ice-T conoció al legendario<br />

líder de Motörhead cuando coincidieron en la grabación<br />

del tema Born To Raise Hell para la banda sonora de la<br />

película Cabezas huecas. “Era un tipo de puta madre. Alguien<br />

que sabía perfectamente que no tenía que demostrar<br />

nada porque ya lo había logrado todo. Una persona<br />

totalmente original y sin prejuicios. Yo era un rapero y<br />

él un icono del rock, pero congeniamos a la perfección.<br />

Fue genial poder trabajar con él. Dios le bendiga. Fue<br />

una gran pérdida. Era un tipo genuino y a mí me gusta la<br />

gente genuina”. —ORIOL RODRÍGUEZ<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #27


EN PORTADA<br />

Llor<br />

en laTr<br />

Me sabe mal empezar<br />

así, pero<br />

la verdad es que<br />

Bellavista me<br />

parece un disco<br />

muy cabrón.<br />

Fantástico y muy completo, pero muy<br />

melancólico y lleno de desencanto,<br />

hartazgo, decepción... ¿Lo sentís así?<br />

(Cándido) Yo también creo que tiene<br />

algo de cabrón, sobre todo a nivel lírico<br />

durante la primera mitad. Enseñamos<br />

un registro que no habíamos practicado<br />

hasta ahora, con un puntito más irónico,<br />

diría que incluso ácido. Y sí, hay<br />

mucho de desencanto y desengaño. De<br />

hecho, la idea detrás del concepto del<br />

disco y la introducción del arco iris es la<br />

de darte cuenta de que estás persiguiendo<br />

algo inalcanzable y el desengaño que<br />

eso conlleva. Siempre escuchamos las<br />

historias de superación de personas que<br />

apostaron y ganaron, pero la de este<br />

disco es más bien la del saber perder.<br />

—¿Ese desencanto es personal o tiene<br />

mucho de generacional?<br />

(Cándido) Bueno, llevamos años oyendo<br />

eso de que somos la primera generación<br />

que va a vivir peor que sus padres.<br />

También es verdad que somos una<br />

generación muy idealista, con muchas<br />

aspiraciones y muchas ambiciones,<br />

quizás demasiadas, pero que se ha<br />

topado de bruces con la realidad. Además,<br />

nosotros venimos de Andalucía y<br />

en concreto de Córdoba, no recuerdo<br />

si la primera o segunda provincia con<br />

mayor tasa de desempleo del estado. No<br />

sé si algo de eso ha podido impregnar<br />

nuestra visión de las cosas. De todas<br />

formas, no creo que sea algo generacional.<br />

Muchas bandas contemporáneas<br />

enfocan sus canciones de forma completamente<br />

diferente a nosotros. Por<br />

ejemplo, las Hinds, por lo que cantamos<br />

y cómo lo cantamos casi podría costar<br />

creer que seamos bandas del mismo<br />

país y de la misma generación, ¿no?<br />

Ojo, que no va a malas. Soy fan suyo.<br />

Creo que nuestro caso es que venimos<br />

del emo sin complejos y siempre hemos<br />

practicado una lírica muy derrotista.<br />

Y quizás como con este disco hemos<br />

intentando ser más explícitos y rebajar<br />

la carga metafórica, queda mucho más<br />

al descubierto.<br />

—En Bellavista se habla mucho de<br />

soledad, de incomunicación, de la incapacidad<br />

para mantener relaciones<br />

#28 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


ando<br />

ansit<br />

Viva Belgrado<br />

Han pasado cuatro años desde que los cordobeses publicasen<br />

Ulises (Aloud, 16). Desde entonces Viva Belgrado han vivido<br />

en una montaña rusa emocional que desemboca en una obra<br />

maestra multiangular que responde al título de Bellavista<br />

(Aloud, 20) y con el que la banda se reivindica como nunca antes.<br />

duraderas, de crisis personales. Es el<br />

concepto que empapa el disco. Pero al<br />

mismo tiempo, nos encontramos con<br />

Más triste que Shinji Ikari que funciona<br />

perfectamente como canción pop<br />

de amor.<br />

(Cándido) Para esa canción, llevábamos<br />

un tiempo con la idea de hacer algo en<br />

la onda del lo-fi chill-hop, una canción<br />

pequeñita sin guitarras en la que pudiera<br />

intentar cantar, y utilizarla para<br />

llamar la atención y aportar variedad<br />

al disco. Una vez tuvimos la base instrumental<br />

hice la letra sobre ella y sí es<br />

verdad que tomó un carácter bastante<br />

urbano. Yo soy fan declaradísimo de<br />

Agorazein y también me apetecía jugar<br />

un poco a ser ellos, salvando las distancias,<br />

pero tirándome algunas vaciladas<br />

(risas). La verdad es que disfrutamos<br />

mucho haciendo esta canción. Se nos ha<br />

encasillado como personas muy serias,<br />

pero a nosotros nos encanta jugar.<br />

Fíjate que cada lanzamiento lo hemos<br />

posteado en Forocoches, recibiendo<br />

nuestro correspondiente baño de insultos<br />

(risas).<br />

—Pese a todo lo que estamos hablando,<br />

también veo Bellavista como un<br />

disco mucho más luminoso musicalmente,<br />

algo que resta oscuridad a<br />

algunas letras.<br />

(Cándido) Sí, creo que Viva siempre<br />

hemos jugado mucho a eso, al contraste<br />

entre las voces desgarradas y las bases<br />

luminosas. Definitivamente se lo debemos<br />

a Touché Amoré, Deafheaven y la<br />

parte más luminosa de Envy. Bebimos<br />

tanto de ellos que creo que lo hemos<br />

acabado haciendo nuestro.<br />

—Abrir el disco con Una soga y a<br />

continuación Bellavista me parece<br />

un acierto total. Eso nos pone ya en<br />

sintonía sobre lo que nos contaréis<br />

en el disco, aunque en cierta manera<br />

el tono irónico de Una soga no lo veo<br />

tanto durante el resto de canciones.<br />

(Cándido) Lo comentábamos antes, yo<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

“Siempre hemos<br />

jugado mucho a<br />

eso, al contraste<br />

entre las voces<br />

desgarradas<br />

y las bases<br />

luminosas”<br />

te diría que le veo ese tono a los cuatro<br />

primeros temas. Incluso en los últimos<br />

dos temas también lo recuperamos.<br />

Aunque es verdad que en Una soga es<br />

más evidente. Aun así creo que el registro<br />

lírico evoluciona bastante respecto a<br />

Ulises, lo cual considero lógico teniendo<br />

en cuenta que han pasado más de tres<br />

años entre uno y otro. A mí me gusta<br />

mucho fijarme en la evolución de mis<br />

letristas favoritos y en Standstill, por<br />

ejemplo, es muy palpable. Si comparamos<br />

discografías podríamos decir que<br />

nuestro Bellavista coincidiría con su<br />

disco homónimo. Así que con suerte<br />

para el siguiente podré hacer una evolución<br />

tan increíble como la que hizo<br />

Enric Montefusco con Vivalaguerra<br />

(risas).<br />

—Me sabe mal que el tono de las preguntas<br />

haya sido un poco pesimista,<br />

y no me gustaría que los lectores se<br />

quedasen con esa impresión, así que<br />

vamos a poner algo de luz. Sois uno<br />

de esos grupos que ha girado por mil<br />

lugares sin hacer demasiado ruido.<br />

¿Qué os habéis llevado de todas esas<br />

giras y qué aprendéis cada vez que<br />

salís fuera de España?<br />

(Cándido) Girar ha creado un vínculo<br />

muy fuerte entre nosotros. Tantas<br />

anécdotas y experiencias juntos nos<br />

han unido mucho. También te curte,<br />

—TEXTO Joan S. Luna<br />

—FOTOGRAFÍA Rubén J. Montesinos<br />

aprendes a viajar con poco y a tomarte<br />

los problemas con humor. Es curioso.<br />

Nuestra furgoneta nos ha dejado tirados<br />

varias veces en el extranjero pero guardo<br />

esos recuerdos con mucho afecto y<br />

los vinculo con momentos felices. También<br />

es emocionante ver la capacidad<br />

de organización de la gente de forma<br />

desinteresada en torno a la cultura. Te<br />

da otra perspectiva de lo que haces y un<br />

punto de vista menos ombliguista. Por<br />

ejemplo, en febrero de 2017 tocamos en<br />

Murmansk, una ciudad rusa dentro del<br />

Círculo Polar Ártico, en una especie de<br />

garaje destartalado en el que un colectivo<br />

hacía sus eventos DIY. Teníamos que<br />

salir fuera de la parte climatizada para<br />

hacer pis, en un baño cochambroso a<br />

diecisiete grados bajo cero. En mitad<br />

del concierto la policía entró a registrar<br />

al público y se llevó a dos chavales porque<br />

los pillaron bebiendo alcohol. O en<br />

Ciudad de México, la sala en la que tocamos<br />

tenía guardas de seguridad con<br />

chalecos antibalas que nos registraron<br />

todos los instrumentos antes de entrar<br />

a probar. Son experiencias que a priori<br />

no vincularías con la música y que te<br />

marcan mucho.<br />

—Hay un momento en “¿Qué hay detrás<br />

de la ventana?” en el que Cándido<br />

canta eso de “Que le den al mainstream/también<br />

al underground/y todos<br />

tan contentos”. Le veo un sentido<br />

de reafirmación de quién sois ahora<br />

mismo.<br />

(Cándido) Totalmente. Creo que sintetiza<br />

bien la intención con la que se ha<br />

hecho el disco, sin intención de contentar<br />

a nadie pero tocando muchos palos;<br />

y también quiénes somos, una banda<br />

de provincia en una especie de limbo:<br />

quizás ya demasiado veterana para la<br />

etiqueta del underground pero a la vez<br />

muy lejana al mainstream. —J.S.L.<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

EL APUNTE<br />

Vivir<br />

en Córdoba<br />

Pese a girar por todo el mundo,<br />

los miembros de Viva Belgrado<br />

continúan viviendo en Córdoba,<br />

una tierra alejada de los<br />

principales focos musicales de<br />

la península. ¿Les habrá servido<br />

eso para mantener la cordura en<br />

los malos momentos?<br />

Pedro Córdoba nos ayuda a mantener<br />

la cordura cuando volvemos de girar<br />

o tocar en festis grandes porque aquí<br />

siempre somos los raros y poca gente<br />

valora lo que hacemos, pero a la vez<br />

nos saca un poco de quicio. Aún con<br />

sus miles de cosas buenas es una ciudad<br />

en la que creo que a nivel de crecimiento<br />

personal ya tocamos techo<br />

hace tiempo y en la que no estamos<br />

satisfechos del todo. Hace unos años<br />

nos flipamos con el plan de irnos a<br />

Barcelona a buscarnos la vida, pero<br />

siendo realistas podemos tomarnos<br />

más en serio la banda gracias a que<br />

aquí tenemos trabajos bastante flexibles<br />

que nos permiten ir ahorrando y a<br />

nuestra familia.<br />

Ángel En los malos y en los buenos.<br />

Para nuestras familias es difícil entender<br />

la vida que llevamos. La dimensión<br />

del grupo y el peso que tiene en la<br />

formación emocional y personal de<br />

cada uno, más allá de la repercusión<br />

que pueda llegar a tener. Llegar a casa<br />

con toda la ilusión por anunciar algo<br />

que tú consideras un hito y que la<br />

mejor respuesta sea la pregunta “pero,<br />

os pagarán el viaje, ¿no?” puede llegar<br />

a frustrar. Pero precisamente eso ha hecho<br />

que nuestra configuración mental<br />

esté sana y podamos colocar cada cosa<br />

en su lugar. Al final, dar el valor justo a<br />

cosas que lo tienen y restarlo a las que<br />

no lo tienen es esencial para mantener<br />

la cabeza en su sitio. No estoy seguro<br />

qué habría pasado si no hubiéramos<br />

crecido como banda regresando cada<br />

lunes a este entorno, no seríamos las<br />

mismas personas.<br />

Cándido Yo siempre he creído que nos<br />

habría ido mejor en Madrid o Barcelona.<br />

Por mucho que Internet nos haya<br />

acercado a todos, la cantidad de influencias<br />

de las que te empapas allí no<br />

son comparables. Aun así, creo que Córdoba<br />

ha tenido una influencia clave en<br />

la forma en la que no nos sentimos del<br />

todo parte de ninguna escena, siempre<br />

nos hemos visto un poco aislados<br />

aquí. Eso acentuó nuestro carácter DIY.<br />

—J.S.L.<br />

abril <strong>2020</strong> #29


Depeche Mode<br />

Treinta años de<br />

“Violator”<br />

Todo comenzó el 29 de agosto de 1989, aquel<br />

día, desde Los 40 Principales, Joaquín Luqui<br />

anunciaba Personal Jesus, el nuevo single<br />

de Depeche Mode, uno de sus grupos fetiche.<br />

Hasta aquel entonces, la repercusión de<br />

los cuatro de Basildon en España estaba<br />

limitada a un culto numeroso de feligreses,<br />

pero culto, al fin y al cabo.<br />

En aquel final de verano de 1989,<br />

Personal Jesus se filtró en las emisoras<br />

de radio por onda expansiva.<br />

Los acordes casi mántricos del<br />

synth-country cosido por Martin L. Gore<br />

se colaron en el tercer puesto de las listas<br />

españolas de singles, uno de los tantos<br />

charts de medio mundo donde la avanzadilla<br />

que anunciaba a Violator (Mute<br />

Records, 90) se hizo material, y también<br />

brotó una resurrección synthpop que tuvo<br />

su momento de gloria entre 1989 y 1991. En<br />

aquella temporada, las radios volvieron a<br />

ser testigos de una sustanciosa cosecha<br />

binaria. Dentro de los márgenes entre pop<br />

orgánico y tapizado sintetizado, New Order<br />

se nutrió de latido house ibicenco en el<br />

insuperable Technique (89). Desde otro<br />

extremo, Marc Almond se dedicaba a recordar<br />

sus tiempos al mando de Soft Cell por<br />

medio de The Tenement Symphony (90).<br />

Por su parte, Pet Shop Boys se vestían de<br />

alta costura en Behauviour (90), mientras<br />

The Beloved encontraban la fórmula secreta<br />

del tecno house mediante Happiness<br />

(90). La curiosidad se elevaba al cubo por<br />

medio del súper grupo formado por Bernard<br />

Sumner y Johnny Marr, que debutaban<br />

como Electronic en 1991 con un capricho<br />

dance pop relleno de singles infalibles.<br />

Casi al mismo tiempo, Depeche Mode integraban<br />

significantes rock en su vocabulario<br />

con preciso tacto quirúrgico y nacía<br />

Madchester, sublimación de hedonismo<br />

acid, caracterizado por la fusión del funk,<br />

psicodelia sesentera y camisetas-camisones<br />

grafiteados. Happy Mondays fueron a<br />

Madchester lo que los Ramones al punk, la<br />

esencia. En cuanto a sus vecinos, The Stone<br />

Roses, su integración dance en caligrafía<br />

The Byrds, nos hacían creer que los sesenta<br />

habían retornado en forma de MDMA.<br />

Quienes vieron el futuro antes que nadie<br />

en aquellos años fueron los olvidados<br />

World Of Twist, de los que Primal Scream y<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

Andrew Weatherall copiaron la receta para<br />

Screamadelica (Creation, 1991), prueba<br />

definitiva del remozado rostro dance del<br />

rock, con ejemplos tan rotundos como<br />

Unbelievable: el incendiario single que<br />

encumbró a E.M.F. como hype de la temporada<br />

en toda Europa. Mientras la semilla del<br />

britpop y el grunge estaba por germinar,<br />

la mecha prendida por Depeche Mode atisbó<br />

una revolución forjada desde las vías<br />

alternativas del underground.<br />

La conquista española<br />

Personal Jesus se convirtió en estandarte<br />

de una época que retomaba los valores<br />

del synth pop 81, aunque dentro de un<br />

nuevo contexto rock. De hecho, a día de hoy<br />

muchos siguen considerando a Depeche<br />

Mode como una banda de idiosincrasia<br />

rock, a partir de la publicación de Personal<br />

Jesus. Esta teoría no deja de ser tan acertada<br />

como parcial, si tenemos en cuenta la<br />

sensibilidad andrógina de Martin L. Gore<br />

y singles como Enjoy The Silence, segundo<br />

adelanto de Violator, publicado el 5 de<br />

febrero de 1990. El impacto generado por<br />

dicho single fue incluso mayor que Personal<br />

Jesus. Eso sí, tres décadas después,<br />

esta última sigue siendo la canción más<br />

veces pinchada y versionada de Depeche<br />

Mode, con el cum laude para la adaptación<br />

que Johnny Cash, realizó de la misma para<br />

American Recordings IV: The Man Comes<br />

Around (02).<br />

Sin embargo, fue Enjoy The Silence la<br />

que, a comienzos de 1990, se hizo con el<br />

primer puesto en la lista de singles españolas.<br />

En aquel primer trimestre del año,<br />

Depeche Mode fueron consolidando la<br />

conquista española con repetidas actuaciones<br />

en programas de la parrilla televisiva.<br />

Desde radio y televisión, se estaba<br />

allanado el camino para el impacto brutal<br />

generado por Violator, que el 19 de marzo<br />

salió disparado al número uno de las listas<br />

de ventas españolas e incluso se hizo con<br />

el séptimo puesto de los charts yanquis,<br />

hasta aquel entonces terreno casi prohibido<br />

para Gore y su troupe. El estruendo provocado<br />

por Depeche Mode se hizo material<br />

a lo largo y ancho del globo terráqueo, con<br />

trece países en los que copó la parte más<br />

alta del cajón en las listas de ventas.<br />

Pero, ¿por qué?<br />

Treinta años después, la pregunta acerca<br />

del tremendo éxito cosechado sigue siendo<br />

una de las más repetidas. La esencia nocturna,<br />

confesional, religiosa y narcótica<br />

del disco no eran los ingredientes más<br />

adecuados con los que triunfar entre las<br />

masas. Títulos como el de su anterior álbum<br />

en estudio, Music For The Masses<br />

(87), se desprendieron de la ironía por<br />

medio de una palabra que atacaba el cerebelo<br />

como bisturí envenenado: Violator.<br />

Llevar esa camiseta en 1990 y 1991 era una<br />

provocación a las conciencias y cánones<br />

adoptadas por las corrientes generalistas.<br />

De alguna manera, Violator materializaba<br />

el credo pregonado por John Lydon cuando<br />

montó Public Image Limited: inocularse<br />

como un virus dentro de la industria musical.<br />

Una de las claves fue atraer también<br />

a las hordas rock a su llamada. Porque<br />

Violator no deja de ser el gran híbrido<br />

synth-rock de la historia del pop. Las<br />

métricas blues están calibradas en tacto<br />

sintetizado, tal que en Sweetest Perfection<br />

o Policy Of Truth, mientras que vídeos en<br />

clave cowboy como el de Personal Jesus<br />

ofrecen una imagen en las antípodas del<br />

homoerotismo descocado del que hicieron<br />

gala en los años previos a Music For The<br />

Masses.<br />

De canciones perfectas<br />

La sensibilidad extrema enmascarada en<br />

la sexualidad rotunda de Dave Gahan, engalanada<br />

en cuero negro, fue la receta con la<br />

que engancharon a góticos e influyeron<br />

a diferentes ramas del metal, con grupos<br />

como Nine Inch Nails e incluso a devotos<br />

reconocidos como Celtic Frost. Pero es<br />

que, además, Violator no deja de ser la<br />

cumbre de la discografía depechera. Más<br />

cuando el arranque es World In My Eyes, de<br />

la que la periodista y experta en Depeche<br />

Mode Elena Cabrera comenta que “no se<br />

me ocurren cuatro segundos de inicio de<br />

disco más emocionantes. Es una canción<br />

estremecedora. Y eso es solo el comienzo,<br />

no hay un canción mala ni un momento sin<br />

interés. Estamos hablando del disco que<br />

además contiene Personal Jesus y Enjoy<br />

The Silence, probablemente la santísima<br />

trinidad del cancionero depechero. Pero es<br />

que también es el álbum que nos entrega<br />

Halo, Waiting For The Night, Policy Of Truth,<br />

Sweetest Perfection. Y después de haber<br />

nombrado todas estas, solo quedaría un<br />

par, las dos últimas del disco, que aunque<br />

quizá no gocen de tanto reconocimiento<br />

como todas las demás, son dos canciones<br />

igualmente perfectas, Clean y Blue Dress,<br />

ambas mejores que cualquiera de los singles<br />

de sus últimos discos”.<br />

World In My Eyes terminaría siendo el último<br />

single extraído de Violator, el broche<br />

final a una estrategia que, un año antes,<br />

había comenzado con el fin de auparse al<br />

pódium del estrellato pop, al mismo tiempo<br />

que poder asentar un monolito discográfico<br />

por el que siempre serán venerados<br />

por generaciones posteriores.<br />

—MARCOS GENDRE<br />

MONDO<br />

FREAKO<br />

abril <strong>2020</strong> #31


MONDO<br />

FREAKO<br />

Lee Ranaldo &<br />

Raül Refree<br />

Dos cabalgan<br />

juntos<br />

FOTO: ARI MARCOPOULOS<br />

Names Of North End Women<br />

(Mute/PIAS, 20) es la culminación<br />

natural de la amistad y<br />

complicidad artística cultivadas<br />

por neoyorquino y barcelonés<br />

desde Acoustic Dust (El Segell, 13).<br />

“Desde el principio sabíamos<br />

que no estábamos haciendo<br />

un disco de rock”<br />

TAN.LEJOS<br />

RRObviamente, estando en este tiempo de<br />

cuarentena y confinamiento voluntario debido<br />

a la crisis mundial del Coronavirus,<br />

es de esperar que haya habido infinidad de<br />

lanzamientos aplazados, giras canceladas<br />

o aplazadas, y artistas que han decidido<br />

retransmitir conciertos en redes sociales.<br />

Es tal la cantidad de datos que mejor dejamos<br />

a un lado la mayor parte.<br />

RRDe actuaciones que se han llevado a<br />

cabo en redes sociales y que no debes<br />

perderte (puedes encontrarlos todavía en<br />

redes o en Youtube) están los conciertos<br />

de Christine And The Queens y Ben Gibbard<br />

(Death Cab For Cutie), el de Dropkick<br />

Murphys para el St. Patrick’s Day y el que<br />

ofreció James Blake desde el comedor de<br />

su casa con versiones de artistas como<br />

Radiohead, Frank Ocean o Billy Eilish, por<br />

citar un par.<br />

RRPor lo que respecta a fallecimientos,<br />

durante los últimos días nos han dejado artistas<br />

como Bill Rieflin, batería fundamental<br />

de la escena alternativa que militó en<br />

Ministry, R.E.M. y King Crimson, entre muchas<br />

otras bandas; Gabi Delgado, cincuenta<br />

por ciento de D.A.F. y de raíces cordobesas;<br />

Danny Ray Thompson de Sun Ra Arkestra;<br />

Tres Warren, cantante y guitarrista de los<br />

psicodélicos Psychic Ills; el cantante cou-<br />

Habitar La Mar<br />

Gritos en la<br />

oscuridad<br />

Tercera referencia de Habitar<br />

la Mar en solo dos años y otra<br />

incendiaria entrega firmada<br />

por una de las formaciones<br />

más excitantes del actual<br />

panorama underground<br />

estatal. El quinteto de Jaén nos<br />

introduce en un aquelarre con<br />

personajes desmedidos y dañinos<br />

titulado Comedia Yoica (Braves<br />

Records, 20).<br />

NOSOTROS ESTAMOS SIEM-<br />

PRE saliendo de la dichosa<br />

zona de confort. Cada trabajo<br />

es experimentar con nuevos<br />

sonidos, cacharros o formas de grabar,<br />

así que ahí estamos bastante a la deriva;<br />

algo que a larga nos beneficia porque<br />

siempre salimos con la sensación de que<br />

nos hemos refrescado”, comenta Juan<br />

Soler, cantante y letrista del grupo. Empezamos<br />

hablando de su sonido, para<br />

pasar a lo lírico. Y ahí, el disco encuentra<br />

en el “yoismo” un maravilloso filón. “A<br />

pesar de que es duro explorar en la miseria<br />

humana también es cierto que te<br />

ayuda a comprenderte más a ti mismo<br />

y lo que quieres hacer en el mundo. En<br />

este disco no es todo tan negativo como<br />

parece ser. De hecho, no creo que para<br />

nada se trate de un mensaje nihilista,<br />

siempre hay algo que te impulsa o por lo<br />

que merece la seguir. En muchos aspectos<br />

decepcionado, bajo ningún concepto<br />

rendido”. Las referencias al fuego son<br />

"A veces cuando todo queda<br />

devastado es cuando surge la<br />

oportunidad de crear algo nuevo"<br />

#32 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


EL MÍTICO cofundador de Sonic<br />

Youth habla rápido y transmite<br />

puro entusiasmo por su dulce<br />

momento creativo, puesto al<br />

servicio de un trabajo de exquisita amplitud<br />

de miras. “Al principio pensamos que<br />

sería la continuación de Electric Trim<br />

(Mute, 17), con una relación de productor-artista<br />

entre nosotros, pero pronto<br />

se hizo evidente que debíamos hacer un<br />

disco como dúo, en el que ambos contribuyéramos<br />

en cada nivel del proceso:<br />

desde la composición a la grabación,<br />

todo. Nos hemos hecho muy amigos y<br />

trabajamos muy de cerca en cada aspecto<br />

de la música. Ahora mismo lo que tenemos<br />

es una colaboración en todos los<br />

aspectos”, explica. La complicidad surge<br />

de que “compartimos muchos objetivos<br />

e intereses. A los dos nos encanta cierto<br />

tipo de experimentación en el estudio. Y,<br />

cuando nos juntamos, las cosas que nos<br />

salen nos parecen muy emocionantes a<br />

ambos. Creo que nuestras ideas se complementan<br />

muy bien”.<br />

EXCELENTES GUITARRISTAS, han<br />

cometido la herejía dejar algo de lado<br />

su instrumento en busca de nuevos<br />

territorios sonoros y una palabra que el<br />

norteamericano no se cansa de repetir:<br />

experimentación. “Uno de nuestros objetivos<br />

desde el principio era usar muchos<br />

instrumentos distintos, sonidos electrónicos<br />

e instrumentos de percusión<br />

como marimbas y vibráfonos, y hacer<br />

las cosas de un modo diferente a como<br />

las hicimos en Electric Trim. Sabíamos<br />

que no estábamos haciendo un disco<br />

de rock”. Influencia de la vanguardia y<br />

minimalistas como Ryuchi Sakamoto,<br />

Steve Reich, Meredith Monk o Max<br />

Richter. Y también de aquellos grupos<br />

que utilizaron el estudio como su medio<br />

expresivo, de The Beatles a Pink Floyd.<br />

“Se puede decir que el estudio es nuestro<br />

principal instrumento. Creo que los dos<br />

siempre hemos tenido el deseo de hacer<br />

más música de esta manera. Cuando nos<br />

conocimos, encontramos un buen socio<br />

para hacerlo”.<br />

OTRO ELEMENTO QUE HA COBRA-<br />

DO mayor peso es la voz de Ranaldo,<br />

más expresiva que nunca. “Creo que la<br />

amistad entre Raül y yo se fraguó cuando<br />

nos pusimos a grabar las voces del<br />

disco acústico. Me dijo que le encantaba<br />

como cantante y que quería hacer más<br />

cosas conmigo. Desde el principio quedó<br />

claro que las voces iban a ser uno de<br />

los aspectos más importantes de este<br />

disco. Ahora digo que he pasado de ser<br />

un guitarrista que cantaba un poco a un<br />

cantante que toca la guitarra de vez en<br />

cuando”.<br />

EL NEOYORQUINO DESTACA también<br />

la huella de la ciudad de Winnipeg,<br />

Canadá, de donde es su esposa, en un<br />

trabajo cuyo tema central es la gente que<br />

entra y sale de nuestras vidas, es decir,<br />

el paso del tiempo. Una cruda realidad,<br />

la de los años, que no oxida la vitalidad<br />

artística de los ex componentes de Sonic<br />

Youth, algo de lo que Ranaldo se muestra<br />

orgulloso. “Me parece impresionante y<br />

fantástico que a estas alturas sigamos<br />

sacando discos interesantes que exploran<br />

nuevos caminos. Es un testamento a<br />

todo lo que era Sonic Youth”. —JC PEÑA<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

Algora<br />

A su aire<br />

Pocos artistas son capaces<br />

de admitir claramente “no<br />

llevo bien las críticas”<br />

en vez de soltar lugares<br />

comunes. Víctor Algora, que<br />

ahora presenta el estupendo<br />

Un extraño entre las flores<br />

(El Genio Equivocado, 20), es<br />

uno de ellos.<br />

FOTO: MANUEL OTERO<br />

ntry Kenny Rodgers y, lamentablemente,<br />

el que fuera uno de los saxofonistas más<br />

importantes del jazz funk africano, Manu<br />

Dibango, este último a causa del Coronavirus.<br />

Otros artistas que están afectados por<br />

el virus son el rapero Scarface (Geto Boys)<br />

y el cantautor James Browne, aunque en el<br />

momento de cerrar esta edición no estaban<br />

en estado grave.<br />

RRContinúa así el eterno drama de la<br />

reunión del mítico grupo de Manchester<br />

Oasis. Liam Gallagher ha vuelto a apelar<br />

a su hermano Noel por Twitter para conseguir<br />

una respuesta. “A ver, escuchad,<br />

mucha gente piensa que soy un gilipollas<br />

recurrentes, en su vertiente destructiva,<br />

pero también purificadora. “A veces<br />

cuando todo queda devastado es cuando<br />

surge la oportunidad de crear algo nuevo.<br />

Al final es algo recurrente porque<br />

todos tenemos eso dentro, una llamita<br />

que puedes mantener contenida o soltar<br />

gas y que se líe la de dios. Como siempre,<br />

depende de tu orgullo”.<br />

LA SENSACIÓN DE PELIGRO, presente<br />

en las dos anteriores referencias (La<br />

deriva y Realismo histérico), continúa.<br />

Aquí, no obstante, también hay partes<br />

más introspectivas, algo parecido a un<br />

guardián de la moral. “Cuando nosotros<br />

hablábamos de esa voz de la conciencia<br />

la imaginábamos como una persona metida<br />

en una cueva, buscando soluciones a<br />

los problemas que surgían, cuestionando<br />

elegir uno u otro camino. Por eso dimos<br />

importancia a la reverberación y al eco<br />

en el sonido; es la base de este disco a<br />

nivel conceptual”. Comedia Yoica cuenta<br />

con un par de colaboraciones femeninas,<br />

y soy un gilipollas guapo, pero una vez<br />

termine todo esto tenemos que juntar<br />

a Oasis para un concierto benéfico. Va,<br />

Noel después de eso podemos volver a<br />

nuestras fantásticas carreras en solitario.<br />

Venga va, tú sabes LG x“, escribió<br />

ayer jueves Liam –por lo visto, con dificultades–.<br />

RRLa iniciativa #LoveRecordStores ha<br />

surgido para ayudar a todas las tiendas<br />

de discos que están sufriendo en estos<br />

momentos una gran bajada de ventas a<br />

causa de la crisis del COVID-19. Georgia<br />

ha sido una de las primeras artistas en<br />

sumarse a la campaña. —MS<br />

la de Anxela Baltar (Bala) en Fantasmas,<br />

y la de Donna Diane (Djunah) en Caos.<br />

“Con Anxela teníamos un conocido en<br />

común, Unai García, que nos puso en<br />

contacto. Nos encantan Bala y pensamos<br />

que encajaría perfecto en ese tema. En<br />

el caso de Donna, escuché el tema Nurse<br />

And Nun y dije: ‘joder, esto es lo que quiero’.<br />

Dejó su impronta y su garganta en<br />

nuestro disco. Para mí Djunah es la banda<br />

del año”. En el 2019 fueron dos epés y<br />

no nos extrañaría acabar el año con otra<br />

referencia del quinteto. “Nos guiamos<br />

por lo que nos pide el cuerpo, así que<br />

puede que saquemos algo nuevo o puede<br />

que nos dediquemos a tocar. Quizá abramos<br />

una imprenta y nos dediquemos a<br />

colocar pegatinas sobre los cajeros de<br />

las entidades bancarias que digan ‘No<br />

funciona’. Nunca lo sabremos. Algo haremos,<br />

seguro”. —LUIS BENAVIDES<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

Durante más de una hora<br />

charlamos sobre temas muy<br />

dispares. Sale el Síndrome del<br />

Impostor (“me pasa continuamente,<br />

y es horrible, porque pones<br />

toda tu alma y todo tu trabajo ahí, y<br />

luego eres incapaz de disfrutarlo”).<br />

Sale el autosabotaje que nos hacemos<br />

los LGBT (“desde pequeñitos nos<br />

estamos cuestionando, eso evidentemente<br />

repercute en tu autoestima y<br />

en tus relaciones”). Salen La Prohibida<br />

y la creación ¡en diez minutos cual<br />

Sia! del hit Baloncesto (“quizás habla<br />

de no poder volver a amar a otra persona,<br />

porque has amado tanto que ya<br />

no puedes... de hacerte mayor”). Salen<br />

sus letras, y cómo en su día le llovieron<br />

críticas por el “vuelvo a casa con<br />

el culo roto” de Muerdealmohadas.<br />

“Si me surge decirlo, no meterlo sería<br />

forzado... mira, soy muy hermético<br />

en mi vida normal, y necesito soltar<br />

las cosas en la música”. ¿Influirían en<br />

esos ataques la asociación a lo femenino<br />

que se hace con el rol pasivo?<br />

“Puede ser, ¡y fíjate que a mí me daría<br />

más pudor soltar un ‘voy a follarte’!”.<br />

Y, por supuesto, sale este álbum, con<br />

el que Algora quería abordar la soledad<br />

que sentimos y nos hace sentir<br />

el consumismo de nuestro sistema.<br />

“El mundo entero está condenado a<br />

convertirse en un centro comercial<br />

lleno de Starbucks, y el disco habla<br />

de saber que estamos metidos en un<br />

sistema que nos hace sentirnos solos<br />

y nos explota, de la gente que no encuentra<br />

su sitio en esta sociedad y en<br />

este sistema”. Como en Reflexiones<br />

de una vieja lavadora, donde la vieja<br />

lavadora es esa generación a la que<br />

destrozó la crisis. “Nos prometieron<br />

muchas cosas, nos decían que éramos<br />

el futuro, que íbamos a comernos el<br />

mundo... y nos hemos comido una<br />

mierda”. —PABLO TOCINO<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #33


FORMER IRON MAIDEN MEMBERS<br />

¡ABONOS A LA VENTA! - TICKETS ON SALE! - WWW.METALPARADISEFEST.COM


MONDO<br />

FREAKO<br />

FOTO: DAVE BLANCO<br />

Vuelven con su trabajo más<br />

completo, elaborado y efectivo.<br />

En Fyre (Marion Cobretti<br />

Records, 20), la fuerza bruta no<br />

ha desaparecido sino que se<br />

ha transformado en un empuje<br />

más atractivo y envolvente.<br />

En <strong>2020</strong> Cobra golpean no más<br />

fuerte, sino mejor.<br />

Cobra<br />

Golpean mejor<br />

Para conseguir sonar mejor<br />

que nunca, Cobra no se han<br />

ido a New York, Londres o<br />

Berlín, sino que han trabajado<br />

con su técnico de confianza, Xanpe<br />

(también en Pi.L.T.) y en los estudios<br />

Koban de Bilbo. Se trata, sin duda, del<br />

trabajo definitivo del grupo, un gran<br />

paso adelante en cuanto a sonido y<br />

nivel compositivo. David González,<br />

bajista y ex-miembro de Pi.L.T., y Berri<br />

Txarrak, contesta a nuestro interrogatorio.<br />

“Es nuestro mejor disco hasta<br />

la fecha. Suena a tópico cuando toca<br />

hablar de un disco nuevo, pero esa es<br />

la sensación que tenemos. Ha sido un<br />

largo camino y nos hemos dejado la<br />

piel. No podemos estar más contentos<br />

con el resultado”. Siguen siendo temas<br />

matadores, como siempre muy recomendables<br />

para el directo, pero más<br />

redondos. “Teníamos claro que que-<br />

“Era necesario renovar<br />

la intensidad y energía”<br />

ríamos hacernos cargo tanto del proceso<br />

compositivo como de la producción.<br />

Por primera vez en quince años<br />

nos plantábamos con tiempo y energía<br />

suficiente como para hacer el disco<br />

que teníamos en la cabeza y la única<br />

manera era haciéndolo nosotros. Han<br />

EN CONCIERTO<br />

l Amurrio 18 abril, Burubio<br />

l Donostia 15 mayo, Dabadaba<br />

l Vitoria-Gasteiz 23 mayo, Jimmy Jazz<br />

l Gernika 30 mayo, Astra<br />

l Salamanca 4 junio, Potemkim<br />

l León 5 junio, Espacio Vías<br />

l Bermeo 24 julio, Bay Of Biscay Fest<br />

l Dima 26 septiembre, Dimetal Fest<br />

sido seis meses de duro trabajo y fruto<br />

de ello es el resultado. Puedes encontrar<br />

canciones con sonidos más duros,<br />

pasando por temas más rockeros o<br />

incluso de corte más clásico. Todo<br />

esto bajo un hilo conductor que hace<br />

que ninguna canción desentone”. Hay,<br />

por primera vez, temas ultrarápidos y<br />

brutales como Emerald City o New Old<br />

Days, con esos dibujos inconfundibles<br />

de David en el bajo, marca de la casa.<br />

“Era necesario renovar la intensidad<br />

y energía que ha caracterizado a este<br />

grupo hasta ahora, pero siempre sin<br />

perder esa esencia. La velocidad era<br />

una asignatura pendiente y creo que<br />

le ha sentado muy bien a ese punto oscuro<br />

que teníamos”. Parasites es quizá<br />

la joya de la corona junto a Let Down y<br />

We Are Next, con su alucinante sonido<br />

de guitarra y su adictivo riff. Un tema<br />

redondo de principio a fin. ¡Cuánto<br />

poder! “Es el único tema del disco<br />

que podría ser la continuación de<br />

Riffyard, nuestro anterior trabajo. Le<br />

dimos muchas vueltas a la estructura<br />

y trabajamos mucho la línea de voz,<br />

que es lo que ha hecho que la canción<br />

crezca”. El tema de los coros es un<br />

punto muy importante en este trabajo,<br />

también en la ya citada Let Down, incluso<br />

utilizando un registro bastante<br />

más agudo de lo habitual. Se ha buscado<br />

visiblemente la calidad y un perfil<br />

más interesante y apetecible. “Es sin<br />

duda el disco en el que más hemos trabajado<br />

las voces. Las circunstancias<br />

esta vez han sido diferentes y hemos<br />

tenido todo el tiempo que hemos querido<br />

para componer el disco”. Mantienen<br />

la misma formación de siempre,<br />

un factor importantísimo en el sonido<br />

tan compacto que han logrado. “Son<br />

casi quince años tocando juntos y eso<br />

se nota a la hora de tocar o componer.<br />

Musicalmente nos comunicamos muy<br />

bien y el hecho de conocernos desde<br />

hace tanto tiempo facilita mucho las<br />

cosas”. —URKO ANSA<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #35


Veinticinco años<br />

de “The Bends”<br />

La primera obra maestra de Radiohead<br />

En la categoría de las obras maestras suele haber dos extremos, los que<br />

suponen una revolución en cuanto al sonido, al concepto, a adelantarse a<br />

su época y los que yo llamo los grandes éxitos, esas obras en las que todas<br />

sus canciones son una maravilla. Cuanto más de esos dos extremos tenga<br />

un disco, mejor será. Entre los primeros están Pet Sounds de The Beach<br />

Boys, el debut de The Velvet Underground, Autobahn de Kraftwerk o Kid A,<br />

entre los segundos Never Mind The Bollocks, Definitely Maybe, Is This<br />

It? o nuestro protagonista, The Bends.<br />

LO CURIOSO DEL CASO es que la mayoría de<br />

estos discos suelen ser debuts, algo que<br />

tiene toda la lógica, una banda se crea y<br />

pasa un tiempo haciéndose un nombre<br />

tocando en todos los garitos posibles,<br />

creando un repertorio, hasta que alguien<br />

les descubre y se graba un disco con sus mejores canciones.<br />

Si el disco tiene éxito, entonces, la banda se ve obligada<br />

a grabar un disco continuista sin mucho tiempo para<br />

componer tantas canciones como el primero, se le suele<br />

conocer como el síndrome del segundo disco. Por eso pocos<br />

apostaban en 1994 que Radiohead fueran a ser capaces<br />

de entregar un disco como este. Su primer largo, Pablo<br />

Honey, no pasaba de normalito, siguiendo la dinámica<br />

del calmado/fuerte de los Pixies y con otras influencias<br />

como Nirvana, R.E.M. o U2, no era un disco en el que hubiera<br />

muchas grandes canciones, aunque sí que había una muy<br />

grande, Creep, pero precisamente el éxito de esa canción<br />

y la presión e insistencia de todo el mundo para que la<br />

emularan les iban a dar el combustible necesario para<br />

desmarcarse con su primera obra maestra tras un inicio<br />

dubitativo. Thom Yorke cantaba en Creep que quería ser<br />

especial pero fue con The Bends cuando su banda comenzó<br />

a serlo de veras.<br />

Radiohead vs Britpop<br />

LANZADO EN PLENA FIEBRE del britpop, The Bends y<br />

Radiohead estaban en el polo opuesto de sus compatriotas,<br />

frente al hedonista optimismo de muchos de sus contemporáneos,<br />

los de Yorke estaban al borde de la depresión,<br />

además, sus referentes eran grupos americanos como R.E.M.<br />

o Pixies y grupos totalmente despreciados por su supuesta<br />

pomposidad como Pink Floyd o U2, nada de nostalgia<br />

del Swinging London. Musicalmente seguían aferrados al<br />

rock de guitarras, pero tanto Yorke como Jonny Greenwood<br />

ponían un extra de originalidad en sus respectivos instrumentos,<br />

voz y guitarra, haciendo de la banda un ente<br />

extraño en el Reino Unido de Oasis y Blur. Pocos lo podían<br />

predecir en ese 1995, pero el futuro les pertenecía a ellos<br />

y aunque después de The Bends llegarían nuevas cimas,<br />

este fue el disco sobre el que se construyó la carrera de<br />

la banda que iba a definir el sonido de las siguientes décadas.<br />

Al final resultó que en medio de la tremenda fiesta<br />

del britpop se colaron unos tipos para poner las cosas en<br />

perspectiva. Si algunos querían ser estrellas del rock y<br />

vivir para siempre a Radiohead le bastaba con pertenecer<br />

a la raza humana.<br />

LA BANDA HABÍA COMENZADO a grabar The Bends en<br />

febrero de 1994 junto al productor John Leckie, cuyo más<br />

famoso trabajo había sido en el debut de The Stone Roses,<br />

aunque lo que más le interesaba a Yorke era su colaboración<br />

con Magazine en Real Life (1978). Con Leckie apareció<br />

uno de los nombres fundamentales en la historia de Radiohead,<br />

se trataba de Nigel Godrich que trabajaba como ingeniero<br />

junto al productor. La química entre los de Oxford y el<br />

joven ingeniero pronto se haría palpable y cuando Leckie<br />

abandonó temporalmente el estudio la banda y Godrich se<br />

pusieron a trabajar en unas caras B de las que saldría Black<br />

Star que, a la postre, terminaría incluyéndose en el disco,<br />

siendo el inicio de la mítica relación entre ambos.<br />

Thom Yorke encuentra su voz gracias a Jeff<br />

Buckley<br />

PERO PUEDE QUE EL MOMENTO más importante de la<br />

grabación de The Bends se produjera fuera del estudio. El<br />

27 de agosto habían tocado en el Festival de Reading, allí<br />

#36 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


“Este fue el disco<br />

sobre el que se<br />

construyó la<br />

carrera de la<br />

banda que iba a<br />

definir el sonido<br />

de las siguientes<br />

décadas”<br />

se veía a una banda todavía cabreada con su mayor éxito,<br />

la canción que llevaban tocando todos los conciertos<br />

desde hacía dos años, Creep. Nada más interpretarla, de una<br />

manera poco sutil, se lanzaron con la canción que iba a<br />

adelantar su nuevo. Se trataba de My Iron Lung una crítica<br />

nada velada a Creep en la que decían cosas como “This,<br />

this is our new song / Just like the last one / A total waste<br />

of time / My iron lung”. Blanco y en botella. Pero el caso es<br />

que esa misma actuación la habían comenzado con Thom<br />

Yorke cantando a capella Sing A Song For You de Tim Buckley.<br />

La cosa no tendría mucha más importancia si el hijo<br />

de Tim, Jeff, no hubiera sacado un disco cuatro días antes<br />

llamado Grace. El pequeño de los Buckley se encontraba<br />

en Inglaterra presentando el disco y tocó al día siguiente<br />

en el mismo festival de Reading en el que tocaron Radiohead.<br />

No se sabe a ciencia cierta si lo vieron, lo que sí que<br />

está documentado es que el 1 de septiembre Buckley volvió<br />

a actuar en Londres en The Garage. Ese mismo día la banda<br />

inglesa estaba en el estudio luchando, una vez más, por<br />

encontrar una buena toma de Fake Plastic Trees. La cosa<br />

no estaba funcionando así que John Leckie, dijo “¿por qué<br />

no salimos un rato?”. Así decidieron ir a ver a Buckley y<br />

allí Thom Yorke tendría una revelación fundamental en su<br />

carrera, no tanto por la música que sonó sino por la forma<br />

en que fue interpretada por la increíble garganta del cantante.<br />

Su utilización de la voz como el más expresivo de los<br />

instrumentos le permitiría a Yorke dar una nueva dimensión<br />

a la suya. Una influencia que se haría efectiva desde<br />

el primero momento y es que, tras finalizar el concierto, la<br />

banda volvió al estudio y se lanzaron a tocar Fake Plastic<br />

Trees con Yorke sentado en el suelo. Tras tres tomas, rompió<br />

a llorar y esa fue la versión que se utilizó en el disco. Yorke<br />

había encontrado su voz y, como diría Leckie, la actuación<br />

de Buckley le hizo darse cuenta de que se podía cantar en<br />

falsete sin sonar ñoño. Esa influencia llegaría a toda una<br />

nueva generación de cantantes a través del filtro de Yorke,<br />

porque a pesar de que Matt Bellamy o Chris Martin dicen<br />

que cuando les comparan con Yorke es por compartir la influencia<br />

de Buckley, cuando escuchas a Muse o a Coldplay<br />

no piensas tanto en Grace como en The Bends.<br />

Punk Floyd<br />

Y ES QUE EL SEGUNDO DISCO de Radiohead no tiene una<br />

sola canción que baje del notable. Desde el momento en el<br />

que comienza la sinuosa Planet Telex se tiene la certeza<br />

de estar ante algo especial, la banda se ha sofisticado<br />

y ha encontrado su propio sonido, aparecen teclados y<br />

empiezan a meter muchas más capas de sonidos, cortesía<br />

principalmente de sus tres guitarristas, el propio Yorke, Ed<br />

O’Brien y, sobre todo, un Jonny Greenwood que encontrará<br />

definitivamente su sonido con una vieja Telecaster. Ya no<br />

tocan todos lo mismo, cada uno aporta algo distinto, Yorke<br />

suele ser el guitarra rítmico, con O’Brien poniendo toques<br />

“a lo Johnny Marr” y Greenwood siendo el solista, con sus<br />

solos sirviendo de contrapunto melódico a la voz de Yorke,<br />

compartiendo protagonismo. Su pericia instrumental<br />

llevó a algunos a calificarlos como Punk Floyd, al conseguir<br />

unir dos cosas que parecían contrapuestas, la rabia<br />

del punk y la musicalidad de los de Roger Waters. La vieja<br />

fórmula del fuerte/calmado prestada de los Pixies y Nirvana,<br />

y utilizada con mucho éxito en Creep, había quedado,<br />

definitivamente, atrás.<br />

THE BENDS, LA CANCIÓN, se abría con una explosión<br />

guitarrera y Thom Yorke gritando, era glorioso rock hecho<br />

a guitarrazos pero cuando comenzaba la letra lo primero<br />

que nos decían era “Where do we go from here”. En medio<br />

de la locura del britpop Yorke decía cosas como “And I wish<br />

it was the sixties, I wish I could be happy I wish, I wish,<br />

I wish that something would happen”. Pero no eran los<br />

sesenta y Yorke y sus camaradas estaban bastante lejos de<br />

sentirse felices. Todas esas contradicciones hacen de este<br />

un disco realmente especial, un disco en conflicto consigo<br />

mismo, ahogándose en esos mismos guitarrazos, en esa<br />

fuerza salvaje de las guitarras tan propia de las estrellas<br />

del rock a las que no se quieren parecer. Esa incómoda<br />

sensación de ser incapaces de comunicarse de otra forma.<br />

Algo que, con el tiempo, aprenderían a hacer, abriéndose a<br />

múltiples influencias y músicas, pero que ya es evidente<br />

en este The Bends como se puede entrever cuando uno leía<br />

a Thom Yorke, en una entrevista de la época, expresarse<br />

así: “Me da mucha envidia cuando escucho buena música<br />

‘jungle’ o cosas en el disco de Tricky. Tengo la sensación<br />

de que lo hicieron de forma aislada y que no era necesario<br />

estar en una puta banda de guitarras en la que alguien<br />

grite ‘Quiero mi solo de guitarra’”.<br />

La alienación de Radiohead<br />

LA PALABRA QUE MEJOR DEFINÍA por lo que estaba pasando<br />

Yorke, y con él Radiohead, era alienación. No se sentían<br />

parte de la escena británica, no eran parte del grunge, no<br />

sentían el optimismo de los primeros, ni el cinismo de<br />

los segundos, se sentían fuera de cualquier conexión con<br />

nada. Pero ese sentimiento de aislamiento sería el que les<br />

llevaría a encontrarse a ellos mismos. Su pesimismo parecía<br />

fuera de lugar en una escena entregada al hedonismo<br />

y a la celebración, pero la banda se estaba encontrando a<br />

sí misma e iba a probar que su alienación estaba más cercana<br />

al ‘zeitgeist’ de los tiempos de lo que se creía. Lo que<br />

nadie se daba cuenta en ese momento era que Radiohead<br />

no entraban en ninguna etiqueta, eran, simplemente, ellos<br />

mismos y no se iban a repetir. Durante los siguientes años<br />

saldrían miles de imitadores de este disco, unos se quedarían<br />

con las delicadezas acústicas y harían carrera con<br />

ellas como Coldplay, Keane o Travis, mientras que otros se<br />

quedarían con las explosiones eléctricas de Greenwood, os<br />

estoy mirando a vosotros Muse, pero Radiohead no volvería<br />

aquí, como no lo harían con Ok Computer, ni ninguno<br />

de sus discos posteriores, movidos siempre por el fantasma<br />

del “Where do we go from here”.<br />

STREET SPIRIT (FADE OUT) cerraba el disco de la mejor<br />

manera posible, adelantando la desesperación existencial<br />

de “Ok Computer”. Para Yorke es la canción más triste que<br />

jamás haya escrito, eso sí hasta en este lamento en el que,<br />

según sus propias palabras, no hay resquicio para la esperanza<br />

acababa diciendo “Inmerse your soul in love”, claro<br />

que, como con Creep, experimentó sentimientos encontrados<br />

cuando la cantaba en directo, llegando a afirmar que le<br />

dolía inmensamente interpretarla y ver a miles de personas<br />

sonriendo felices, ajenas al verdadero significado de<br />

la canción, algo que comparó a cuando vas al veterinario<br />

a ponerle una inyección a tu perro y este te mira feliz moviendo<br />

la cola. Con declaraciones así podían parecer una<br />

parodia de grupo “miserabilista”, pero Yorke y los suyos<br />

eran mucho más que unos chicos tristes y cínicos, detrás<br />

había un sincero deseo de conectar con otros.<br />

—SERGIO ARIZA<br />

MONDO<br />

FREAKO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #37


MONDO<br />

FREAKO<br />

R<br />

AgeNda.<br />

abril<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

#mondosonoro/agenda<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

ERUCA SATIVA<br />

Barcelona (6 mayo, La Nau) Valencia (7 mayo, Peter Rock)<br />

Alicante (8 mayo, Sala Stereo) Málaga (9 mayo, La Cochera<br />

Cabaret) Madrid (12 mayo, Sala Caracol)<br />

El trío argentino Eruca Sativa volverá a<br />

en mayo para reforzar la buena imagen<br />

dejada en su primera visita del año pasado<br />

a territorio español. Repasarán un<br />

repertorio todavía reciente que ha ido<br />

mutando en la carretera.<br />

Eruca Sativa vuelven a tierras españolas<br />

para ofrecer una gira más extensa que<br />

dé continuidad a su primera y fructífera<br />

experiencia. “Fue una gran sorpresa llegar<br />

y que hubiera gente esperándonos. Sobre todo en<br />

Barcelona, donde había más fans. Nos morimos<br />

de la emoción”, cuenta Lula Bertoldi (voz y guitarra),<br />

mientras Brenda Martin (bajo y voz), agrega<br />

que “había muchos argentinos y argentinas, pero<br />

en esta gira esperamos que se sume más público<br />

local, como pasó en Bilbao”. Musicalmente esta<br />

nueva visita será de algún modo distinta a la<br />

anterior, ya que con la edición del último disco,<br />

Seremos Primavera, de 2019 Eruca Sativa ya no<br />

suenan exactamente como antes. En sus canciones<br />

el grupo da un giro hacia sonoridades menos<br />

estridentes, pero de igual o mayor intensidad<br />

emocional. (Bertoldi) “Ahora somos la banda que<br />

suena en nuestro último disco, siempre fue así.<br />

Somos una banda sincera. Si también tenemos<br />

este costado menos ruidoso, ¿por qué no mostrarlo?<br />

Nos dejamos ver así, sin pudor, porque<br />

tampoco dejamos de ser quienes éramos antes.<br />

Esa cuota de honestidad no pasa desapercibida en<br />

quienes reciben el arte”. Seremos Primavera es el<br />

álbum en el que la banda mejor demuestra los recursos<br />

compositivos y ejecutivos que posee. “Hay<br />

composiciones de les tres, fue una manera genial<br />

de llegar a un resultado distinto. De lo contrario,<br />

ya sabemos qué hubiera pasado al colgarnos los<br />

instrumentos y empezar a hacer una jam”, dice<br />

la cantante. El baterista Gabriel Pedernera siente<br />

que están en el camino de ofrecer distintas ideas a<br />

su público. “El año pasado hicimos una gira en la<br />

que el grupo telonero cambiaba fecha a fecha. Se<br />

trataba de artistas con un estilo completamente<br />

distinto al nuestro, para dar un color diferente<br />

a cada noche. La idea funcionó muy bien. Sería<br />

buenísimo que Seremos Primavera lograra ese<br />

objetivo de abrir al oyente a nuevas músicas”. Lo<br />

que seguro logra es dar un perfecto ejemplo de<br />

madurez en el que los mensajes urgentes –relacionados<br />

con su propia realidad y la del mundo<br />

que les rodea– surgen sin gritar ni pisar tres pedales<br />

de distorsión al mismo tiempo. “Nos salió así<br />

naturalmente, pero también es verdad que decir<br />

el mensaje en calma es mucho más contundente y<br />

llamativo que hacerlo en voz alta. Creemos haber<br />

logrado un buen nivel de coherencia entre letras y<br />

música”. —ADRIANO MAZZEO<br />

Siamés<br />

“Nosotros hacemos lo que sentimos y es<br />

hermoso que haya tanta gente conectando”<br />

Madrid (2 abril, Café Berlín) Barcelona (3 abril, La Nau) [APLAZADOS]<br />

Siamés llega desde Buenos Aires<br />

para entregar su exitosa propuesta<br />

que aúna pop, texturas<br />

electrónicas y algo de soul al<br />

público de la península. Y vista<br />

la respuesta en distintos territorios,<br />

la cosa marcha a buen ritmo<br />

gracias a su reciente Home (Autoeditado,<br />

20).<br />

NADA MEJOR PARA EMPE-<br />

ZAR que hacer un repaso<br />

de la historia de Siamés con<br />

Blakk, teclista y fundador del<br />

combo. “Stöltz y yo creamos Siamés.<br />

Hubo química entre nosotros desde el<br />

momento en que nos conocimos y en la<br />

primera canción que escribimos juntos<br />

(As You Get High), desde entonces todo<br />

se fue dando muy naturalmente. Además<br />

de ser músicos y compositores, él<br />

también es artista gráfico y yo productor<br />

musical, una muy buena combinación<br />

para poder desarrollar y presentar<br />

nuestras creaciones exactamente<br />

como las imaginamos”. Viniendo de<br />

Buenos Aires y al ser esta una de las<br />

más importantes cunas del rock en castellano,<br />

podría llamar la atención que<br />

las canciones de Siamés sean en inglés.<br />

Blakk es coherente en su razonamiento<br />

al respecto aclarando que “tanto Stöltz<br />

como yo siempre escribimos letras en<br />

inglés incluso antes de conocernos. Es<br />

la música que más escuchamos y un<br />

idioma que hablamos bastante bien los<br />

dos, no hubo ni que analizarlo. Si bien<br />

tanto en Argentina como en el resto<br />

de Latinoamérica y España hubieron<br />

y hay grandes artistas de música en<br />

español que nos gustan y admiramos<br />

muchísimo, nosotros sentimos que no<br />

podríamos aportar algo a esa escena,<br />

pero ojalá nos convirtamos en un referente<br />

para quienes compartan nuestra<br />

visión de aquí en adelante”.<br />

COMO MUCHOS OTROS en la actualidad,<br />

Siamés adquirieron su éxito<br />

haciendo uso de YouTube y otras redes.<br />

Más allá de los formatos o soportes de<br />

difusión, él sigue creyendo que lo más<br />

importante en la música es la conexión<br />

con el oyente. “Hicimos el mejor disco<br />

que pudimos y lo subimos a las plataformas<br />

digitales, hicimos un video y<br />

fue a Youtube, es algo básico para la<br />

música actual. Nosotros hacemos lo<br />

que sentimos y es hermoso que haya<br />

tanta gente conectando así. Cuando<br />

nos dejan un mensaje desde el otro<br />

lado del mundo y nos dicen que una<br />

de nuestras canciones fue importante<br />

para salir adelante de un mal momento<br />

o que alguien la escucha cada día<br />

yendo al colegio o a trabajar y eso le<br />

mejora el día… ahí sentimos que ganamos”,<br />

manifiesta apasionado. Actualmente<br />

están estrenando su segundo<br />

álbum Home y continuarán en gira<br />

por Reino Unido, Francia y Alemania,<br />

mientras trabajan en un nuevo video.<br />

Aunque otro elemento destacable del<br />

combo son sus directos, rebosantes de<br />

energía y groove. “Los shows son un<br />

momento muy intenso y emotivo tanto<br />

para la banda como para la audiencia.<br />

Hay gente que nos espera desde que<br />

lanzamos el primer disco, y nosotros<br />

también deseábamos poder encontrarnos<br />

y cantar juntos. El show en vivo es<br />

la celebración de la música y de cómo<br />

conecta a las personas”.<br />

—ADRIANO MAZZEO<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

#38 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


JUAN PERRO SEXTETO<br />

PRESENTANDO SU NUEVO DISCO “CANTOS DE ULTRAMAR”<br />

LUNES 16 DE NOVIEMBRE –––– MADRID –––– NUEVO TEATRO ALCALÁ<br />

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE –––– BARCELONA –––– BARTS<br />

www.houstonpartymusic.com


FOTO: ARCHIVO<br />

Redd Kross<br />

“Llevo muchos años siendo<br />

mi propio jefe”<br />

Valencia (16 abril, Loco Club) Madrid (17 abril, Teatro Barceló) Gijón (18 abril, Sala Albeniz)<br />

Bilbao (19 abril, Kafe Antzokia) [Aplazados]<br />

Redd Kross están en estado de gracia.<br />

Tienen infinidad de proyectos<br />

y lo que es más importante, no han<br />

perdido las ganas de componer, de<br />

girar, de grabar discos. En breve estarán<br />

en España presentando el más<br />

reciente, Beyond The Door (Merge/<br />

Popstock!, 19), con lo que aprovechamos<br />

para conversar telefónicamente<br />

con Steve McDonald.<br />

Hola Steve, te quería preguntar,<br />

con la perspectiva que da<br />

el paso del tiempo, ¿cómo ves<br />

la carrera del grupo?<br />

De alguna manera, soy un afortunado. La<br />

vida puede ser muy trágica, pero fíjate,<br />

tengo cincuenta y dos años y todavía estoy<br />

excitado por las cosas que hago. Por<br />

ejemplo, ahora hay alguien a quien se<br />

le ha ocurrido la brillante idea de hacer<br />

un documental sobre Redd Kross. Están<br />

siendo muchas entrevistas. Te das cuenta<br />

de una cosa, cuanto más vivas, mucho<br />

mejor para todos. Constantemente me<br />

preguntan por Nirvana y su legado, y yo<br />

sólo puedo decir que empezamos muy<br />

jóvenes, pronto celebraremos cuarenta<br />

años haciendo discos. En nada, haremos<br />

una gira por Europa como cabezas de<br />

cartel, eso me motiva. Desde 1997 que no<br />

me sentía con esta energía.<br />

—Curiosamente, una de las preguntas<br />

que había planteado hacerte era cómo<br />

imaginabas un posible documental<br />

sobre vosotros…<br />

A ver, no soy el director del documental,<br />

pero por lo que percibo, está tocando<br />

muchas teclas. Hace poco estuve seis<br />

horas hablando. Fue una buena sesión,<br />

reflexioné sobre muchos temas. Lo único<br />

que puedo decir es que tener la oportunidad<br />

de contar mi historia me llena de<br />

gratitud. La vida no es fácil, estamos muy<br />

ocupados, soy padre y no paro de pensar<br />

en ello. Me hago muchas preguntas. Creo<br />

que nuestro inicio es excitante, e insisto<br />

en que éramos muy jóvenes. Eso lo convierte<br />

en algo extraordinario. Llevo muchos<br />

años siendo mi propio jefe, tocando<br />

para otras bandas, la locura de Sparks,<br />

produciendo discos, e incluso alguna<br />

etapa en que he parado. Cuando en 2006<br />

decidimos volver con Redd Kross, no<br />

sabíamos la forma, pero sí que lo queríamos<br />

hacer.<br />

—No sé si vuestra historia se parece a la<br />

de Mötley Crüe, ¿has visto The Dirt?<br />

Sí, la he visto. Nuestra historia es mucho<br />

más aburrida (risas). Lo más parecido<br />

que he vivido fue la gira con Stone Temple<br />

Pilots en 1994, había groupies a todas<br />

horas. Eso sí, es mucho mejor el libro<br />

que la película. Leerlo es una salvajada.<br />

—Estuve en ese concierto. Fue mágico.<br />

También recuerdo con mucho cariño el<br />

concierto de vuelta en el festival Azkena.<br />

Fue emocionante. Algo parecido a<br />

ver a tus superhéroes favoritos de Marvel<br />

o DC sobre un escenario.<br />

¡Gracias! Recuerdo muy bien ese concierto,<br />

hará unos doce años. Y mira ahora,<br />

estamos en <strong>2020</strong> y aquí seguimos con<br />

más proyectos. Vamos a reeditar Show<br />

World y Phaseshifter en vinilo, hemos<br />

recuperado unas demos que hemos encontrado<br />

de 1990 que van a ir a un EP.<br />

Tenemos mucho que celebrar. En todo<br />

esto, España ha sido fundamental. Nos<br />

habéis tratado siempre muy bien.<br />

—TONI CASTARNADO<br />

FUNDACIÓN TONY<br />

MANERO<br />

Barcelona (23 abril, Sala Apolo; Ciclo<br />

CurtCircuit) Tarragona (25 abril, Sala<br />

Zero) Valencia (30 abril, Loco Club)<br />

Madrid (29 mayo, Sala Copérnico)<br />

La que es una de las bandas<br />

fundamentales del<br />

disco-funk estatal vuelve<br />

con nuevo trabajo, Disco<br />

para adultos (Buenritmo,<br />

20), la demostración<br />

de que siguen en forma y<br />

con ganas de jarana.<br />

Si algo queda claro<br />

desde Lugares comunes<br />

y sobre todo en<br />

este Disco para adultos<br />

es que, sin abandonar las<br />

influencias que habéis tenido<br />

hasta el momento, estáis<br />

cambiando el foco. Los temas<br />

totalmente disco tienen cada<br />

vez más peso en vuestra trayectoria.<br />

¿Estáis de acuerdo?<br />

(Lalo López) Es cierto que<br />

desde un tiempo hacia aquí<br />

hemos asumido con orgullo<br />

el hecho de que somos una<br />

banda de disco. El punto de<br />

inflexión creo que fue Superficial,<br />

en el que, tras un lapso<br />

de tiempo sin publicar nada y<br />

con problemas de fondo que<br />

casi nos llevan a la dispersión,<br />

recuperamos la fe en el género<br />

que nos había visto nacer.<br />

Fue algo muy intenso... Como<br />

reencontrar un viejo amor y<br />

darte cuenta de que con él te<br />

sentías tú mismo, que ese era<br />

tu lugar. Hay mucho por reivindicar<br />

en el disco más allá<br />

del cliché: fue un movimiento<br />

interracial, que rompía barreras<br />

de género y que llevó la<br />

tradición de la música afroamericana<br />

hasta sus cuotas<br />

más altas de popularidad, a<br />

parte de ser la impulsora de la<br />

cultura de club y de la música<br />

que hoy en día se baila en toda<br />

discoteca. Así que ser un gru-<br />

po “disco” es una etiqueta que<br />

nos llena de orgullo.<br />

—Da la impresión de que,<br />

aunque nunca las habéis<br />

descuidado, las letras cada<br />

vez marcan más el espíritu<br />

de los discos que publicáis.<br />

¿Estamos en lo cierto?<br />

Yo creo que todos los grupos<br />

se preocupan sobre sus textos.<br />

Al menos desde el segundo<br />

disco (risas). Siempre hemos<br />

seguido la máxima de James<br />

Brown de hacer tus letras<br />

“universales”, que lleguen a<br />

todo el mundo. Pero Lugares<br />

comunes marcó un punto de<br />

inflexión al respecto, y también<br />

el trabajo con Chocadelia<br />

Internacional en su última<br />

etapa. Cuando llevas tanto<br />

tiempo haciendo canciones, yo<br />

creo que es inevitable que tu<br />

vida termine siendo la guía de<br />

tu pluma.<br />

—Aunque soléis beber de los<br />

setenta y los ochenta, todos<br />

sabemos que sois gente que<br />

disfruta con artistas muy distintos.<br />

¿Qué nombres os interesan<br />

del momento actual en<br />

relación con los sonidos de la<br />

black music?<br />

Las colaboraciones que hay<br />

en el disco muestran nuestras<br />

apetencias actuales. El trabajo<br />

de Joel Sarakula, las producciones<br />

de José Luís Pardo, las<br />

aportaciones de Cimafunk,<br />

son de lo que más nos interesa<br />

en la actualidad. También nos<br />

encantan Mama’s Gun o Young<br />

Gun Silver Fox, lo que hace<br />

Tuxedo, y las producciones de<br />

Adrian Younge. Aunque esté<br />

un poco más alejado de lo que<br />

hacemos el material que generan<br />

Calibro 35 es increíble,<br />

y del mundo del hip hop Tyler<br />

The Creator o Chance The<br />

Rapper son un pozo sin fondo<br />

de creatividad. Y no podemos<br />

olvidar a The Internet, una de<br />

mis bandas favoritas desde<br />

hace tiempo. —JOAN S. LUNA<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #41


43/Mondo<br />

VINILOS<br />

LA Priest<br />

Gene<br />

Domino/Music<br />

As Usual<br />

Stephen<br />

Malkmus<br />

Traditional<br />

Techniques<br />

Domino/Music<br />

As Usual<br />

Bad Bunny: lo que le da la gana<br />

Bad Bunny<br />

YHLQMDLG<br />

Rimas Entertainment<br />

REGGAETON / YHLQMDLG no ha hecho más que<br />

reafirmar algo que sabíamos desde hacía un<br />

tiempo: Bad Bunny va a su puñetera bola. Pero<br />

él lo ha querido secundar con el acrónimo de<br />

su último álbum, que dice literalmente “yo<br />

hago lo que me da la gana”, y que anunció sin<br />

previo aviso en The Tonight Show de Jimmy<br />

Fallon. Pues eso. Lo interesante del asunto es<br />

que la treta de estrenar disco en sábado –los<br />

lanzamientos acostumbran a programarse<br />

por parte de la industria en viernes– es una<br />

patochada comparada con algo que sí hace<br />

del puertorriqueño un faro generacional: Bad<br />

Bunny tiene una hiperproductividad tocada<br />

por la varita de la frescura. Publicar mucho, y<br />

todo de interés. Nadie en la nueva camada del<br />

reggaeton ha conseguido tanta asiduidad y,<br />

a la vez, tanta pegada. Bad Bunny ha lanzado<br />

desde 2018 dos álbumes, más otro junto a J.<br />

Balvin (Oasis), además de multitud de colaboraciones,<br />

y siempre se han sostenido en la<br />

originalidad y una idea avanzada de qué es el<br />

reggaeton hoy. Mención aparte a lo magnético<br />

de su personaje, siempre divertido y descarado,<br />

y cada vez más complejo en lo identitario;<br />

dentro (Yo perreo sola) y fuera de sus cedés<br />

(camiseta reivindicativa en homenaje a Alexa<br />

9<br />

Luciano Ruiz). Cuando hordas de artistas<br />

matan por una base caderona, él despacha<br />

multitud de temas de géneros variables, y a<br />

penas sin despeinarse (no, no es un chiste por<br />

lo de su rapado con surcos imposibles): YHL-<br />

QMDLG tiene veinte canciones como veinte<br />

singles, sesenta y cinco minutos de metraje de<br />

alta tensión. Y con todo más empastado que<br />

en X100PRE. Sin aturullar. La variabilidad de<br />

ritmos entretiene, pero la clave pasa por unas<br />

segundas capas, una especie de lounge tropical,<br />

luminosas a veces y vampíricas otras, que<br />

hacen emocionante el paseo y lo elevan definitivamente<br />

a electrónica de calidad. Más allá<br />

de desvaríos puntuales (Si veo a tu mamá,<br />

con su teclado revienta seseras, y Safaera, un<br />

torbellino que recuerda a la época de Lorna –<br />

siempre homenaje a los padres y a las madres<br />

del género– acompañado por Ñengo Flow y<br />

Jowell & Randy), YHLQMDLG sigue un camino<br />

marcado. Se inicia en el baile y va ganando<br />

oscuridad, cadencias traperas, a medida<br />

que se cierra. Acaba con una desnuda


MONDOVINILOS<br />

Biznaga y la dictadura de la tecnología<br />

Biznaga<br />

Gran Pantalla<br />

Slovenly Records<br />

PUNK / Motivados por la idea de que no hay<br />

nada más aburrido que repetir siempre lo<br />

mismo, Biznaga entraron al estudio de La<br />

Mina hace un año con ganas de retorcer<br />

cualquier tipo de planteamiento con el<br />

que afrontaron la grabación de sus discos<br />

previos. El resultado es Gran Pantalla, un<br />

tercer trabajo en el que por primera vez nos<br />

presentan un listado de canciones cuyas<br />

letras están conectadas por un tema central:<br />

la presente dictadura de la tecnología.<br />

Pese a que esta era una temática que había<br />

estado presente en una o dos canciones de<br />

sus anteriores discos, Jorge, letrista de la<br />

banda, confiesa que su obsesión por este<br />

tema era tal que ya no le bastaba con solo<br />

un par de canciones. Vocabulario y palabras<br />

futuristas, que a día de hoy suenan cotidianas,<br />

como “algoritmos”, “error 404” o “motores<br />

de búsqueda avanzada”, se suceden a lo<br />

largo del disco a través de escenas con las<br />

8<br />

que cualquiera es capaz de identificarse, lo<br />

que les sirve para hacer un preciso y pesimista<br />

retrato social. Tras la escucha uno termina<br />

por asumir, desgraciadamente, que todos los<br />

temas vitales que nos remueven (el amor, las<br />

rupturas,…) ahora parece que solo pueden ser<br />

vividos bajo el filtro de la pantalla. Un paisaje<br />

ya no tan distópico que Biznaga acompañan<br />

con una parte sonora frenética y enervada,<br />

marca de la casa, que para este álbum se deriva<br />

a territorios más fríos, impersonales y<br />

desolados, acorde con la temática y que han<br />

podido dar forma gracias a la experimentación<br />

y la libertad creativa que se han dado<br />

en el estudio. Lo que los propios Biznaga<br />

han definido medio en broma como disco de<br />

ciberpunk, no deja de ser el reflejo del buen<br />

estado de forma de una banda que continúa<br />

dándonos motivos para seguir creyendo en<br />

la música de guitarras, algo que a día de hoy<br />

parece un ejercicio de resistencia.<br />

—GUILLERMO CHAPARRO TERLEIRA<br />

Poliça<br />

When We<br />

Stay Alive<br />

Memphis<br />

Industries/<br />

Music As<br />

Usual<br />

POP / El nuevo disco de<br />

7<br />

Poliça se llama When We<br />

Stay Alive porque la vocalista<br />

lo ha escrito y grabado después<br />

sufrir de un gravísimo accidente<br />

del que salió bien. Quizá de ahí<br />

surja este interesante trabajo,<br />

que necesita de varias escuchas<br />

para ser entendido y que entra<br />

difícil y despacio por los oídos y<br />

hasta el cerebro. Poliça ha conseguido,<br />

en su cuarto proyecto,<br />

combinar con acierto y valentía<br />

su increíble voz con sonidos que<br />

van del pop cheesy más agradable<br />

de ‘Steady’ a la electrónica<br />

elegante de Fold Up. No se duda<br />

de la inteligencia musical de<br />

Poliça después de escuchar este<br />

álbum. Sin embargo, When We<br />

Stay Alive no es un álbum que<br />

llegue a emocionar; a veces está<br />

a punto de difuminarse como<br />

música ambiental y hay que hacer<br />

un esfuerzo para encontrar<br />

sus muchas virtudes. Sí logra el<br />

equilibrio combinando dulzura<br />

musical y vitalismo lírico. Un<br />

álbum al que volver en esos días<br />

de no encontrarse pero al que<br />

cuesta llegar. —LUIS M. MAÍNEZ<br />

Swamp<br />

Dogg<br />

Sorry You<br />

Couldn’t<br />

Make It<br />

Joyful Noise/<br />

Popstock!<br />

Envy<br />

The Fallen<br />

Crimson<br />

Temporary<br />

Residence<br />

Limited<br />

Daniel<br />

Avery/<br />

Alessandro<br />

Cortini<br />

Illusion<br />

Of Time<br />

[PIAS]<br />

Love Yi<br />

Fortuna<br />

Autoeditado/<br />

Altafonte<br />

Soccer<br />

Mommy<br />

Color<br />

Theory<br />

Carolina/<br />

Music As<br />

Usual<br />

SOUL / Si algo ha distinguido<br />

la carrera de este vete-<br />

7<br />

rano del soul es la imposición<br />

de una fuerte personalidad y la<br />

convicción de hacer siempre lo<br />

que ha deseado. Una actitud que<br />

hoy día sigue aplicando, como<br />

demuestra que haya pasado de<br />

coquetear con la electrónica en<br />

su anterior trabajo a embeberse<br />

de la herencia country en el actual.<br />

Arropado de una pléyade de<br />

colaboradores que representan el<br />

desarrollo histórico del género,<br />

de John Prine a Justin Vernon, la<br />

recuperación de sus orígenes,<br />

artísticos y personales, desembocará<br />

en un disco de fuerte calado<br />

sentimental. Un traslado de esa<br />

base campestre a un territorio<br />

estilístico propio que confluirá,<br />

sin desoír episodios de brumoso<br />

y trepidante funk (Family Pain),<br />

en el dominio de emocionantes<br />

temas (Sleeping Without You Is A<br />

Dragg, I Lay Awake). Con ello, este<br />

viejo y desvergonzado intérprete<br />

nos permite acceder a su foro<br />

más íntimo, uno en el que resiste<br />

todavía intacta su capacidad de<br />

conmover. —KEPA ARBIZU<br />

7<br />

POST-METAL / En este disco<br />

EXPERIMENTAL / Daniel<br />

URBANO / Love Yi presenta<br />

7<br />

7<br />

están presentes todos los<br />

Avery y el teclista de Nine<br />

Fortuna, un álbum debut<br />

elementos que han hecho de Envy<br />

una banda de culto a lo largo de<br />

una carrera en la que no han hecho<br />

más que afianzar su estatus<br />

de formación imprescindible y<br />

seminal. A lo largo de los cincuenta<br />

minutos que dura The Fallen<br />

Crimson nos encontramos con<br />

una característica mezcla de<br />

oscuridad e intensidad, marca de<br />

la casa, a base de atmósferas de<br />

texturas post-rock, pesadez metalera,<br />

spoken word, desarrollos<br />

instrumentales obsesivos, screamo<br />

y un poso hardcore del que<br />

nunca se alejan demasiado. Hoy<br />

en día utilizamos etiquetas como<br />

darkgaze para describir algo a lo<br />

que Envy llevan dedicados desde<br />

hace dos décadas. Nadie como<br />

ellos se mueven con tanta soltura<br />

en el pantanoso terreno que fusiona<br />

el black metal y el hardcore<br />

con paisajes instrumentales<br />

etéreos propios del post-rock o el<br />

shoegaze. Son prácticamente los<br />

inventores de un estilo en el que<br />

pocas bandas les hacen sombra.<br />

Inch Nails, Alessandro Cortini,<br />

han decidido gestar un álbum<br />

definido por el devenir conceptual,<br />

la divagación sonora y una<br />

producción que oscila entre lo<br />

onírico y lo ferruginoso. Ambos<br />

habían puesto en común sus<br />

perspectivas años atrás en la<br />

gira que mantuvo ocupada a la<br />

banda de Trent Reznor durante<br />

varios meses. Avery, telonero<br />

del proyecto estadounidense,<br />

empatizó a la perfección con un<br />

Cortini dispuesto a crear, y el<br />

resultado de sus planteamientos<br />

ha tomado forma bajo el nombre<br />

de Illusion Of Time. Este extraño<br />

e intimista decálogo sonoro nos<br />

adentra en un pasillo abovedado<br />

en el que los juegos de texturas<br />

y las intensidades de sonido<br />

juegan un papel prioritario. El<br />

dúo no duda en relegar la composición<br />

para dar primacía a la<br />

estética. Una estética plenamente<br />

abstracta y alternante con la que<br />

logran sumergirnos en un espacio<br />

descontextualizado.<br />

en el que ha conseguido dejar<br />

claro tanto su más que interesante<br />

talento como músico, como<br />

el apoyo que ha recibido de los<br />

nombres ya asentados en la –cada<br />

día más potente– escena urbana<br />

de nuestro país. Los once temas<br />

que componen Fortuna son una<br />

muestra de la versatilidad de<br />

un Love Yi que camina sin miedo<br />

entre el reggaeton, el R&B y los<br />

nuevos sonidos derivados del<br />

trap. Canciones como Chulo, De<br />

ti me olvido, junto a Recycled J, o<br />

Diablo/Te hablo se erigen como<br />

los pilares sobre los que se asienta<br />

un trabajo equilibrado que ve<br />

la luz en un momento dulce en<br />

lo creativo para el alcalaíno, que<br />

consigue fijar su sello personal<br />

en cada una de las letras que escribe<br />

y canta. Además, porque ser<br />

cantante a día de hoy en el género<br />

urbano no es solo interpretar,<br />

sabe rodearse de productores de<br />

primera como Kabasaki, Merca<br />

Bae o Mygal X. Un más que notable<br />

primer disparo para Love Yi.<br />

—RICKY LAVADO<br />

—FERNANDO O. PAÍNO<br />

—LUIS M. MAÍNEZ<br />

POP / Sublimando esa<br />

8<br />

suerte de cruce entre Avril<br />

Lavigne y Liz Phair que insinúan<br />

sus canciones, Sophie Allison<br />

se nos va haciendo mayor con<br />

un disco más maduro que su<br />

predecesor, de digestión algo<br />

más prolongada pero igual de<br />

gratificante. La confección de<br />

tapices instrumentales, muchas<br />

veces rozando lo evanescente –Up<br />

The Walls o Yellow Is The Color Of<br />

Her Eyes–, impera por encima de<br />

los estribillos, que ya no buscan<br />

la combustión espontánea que<br />

lucían en Clean (2018), excepción<br />

hecha de esa Lucy con esos embravecidos<br />

cambios de ritmo y guitarras<br />

enmarañadas marca de la<br />

casa. En ese negociado es importante<br />

la labor de Gabe Wax (Beirut,<br />

The War On Drugs) a la producción<br />

y el hecho de haber grabado en su<br />

Nashville natal con la misma banda<br />

con la que lleva un par de años<br />

girando. Un producto notable y<br />

muy bien fraguado, que aguanta<br />

la mirada sin pestañear a asuntos<br />

tan jodidos como la muerte desde<br />

sus cándidos veintidós años.<br />

—CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #45


Yung Beef<br />

Perreo de la<br />

Muerte 2.5<br />

La Vendició/<br />

Empire<br />

Gil Scott-<br />

Heron &<br />

Makaya<br />

McCraven<br />

We’re New<br />

Again...<br />

XL/Popstock!<br />

Princess<br />

Nokia<br />

Everything<br />

Is Beautiful/<br />

Everything<br />

Sucks<br />

Princess Nokia<br />

Inc.<br />

Luke<br />

Haines &<br />

Peter Buck<br />

Beat Poetry<br />

For<br />

Survivalists<br />

Omnivore<br />

Recordings<br />

Soolking<br />

Vintage<br />

Hyper Focal/<br />

Univesal<br />

REGGAETON<br />

7<br />

/ Yung Beef ha<br />

vuelto a caer del lado del<br />

reggaeton oscuro en este trabajo<br />

que, a pesar de comenzar de una<br />

manera prometedora, a la altura<br />

del primer Perreo de la Muerte,<br />

acaba deshinchándose en los<br />

últimos temas. La necesidad<br />

de involucrar a tantos artistas<br />

jóvenes de La Vendición o el<br />

agotamiento creativo que le<br />

supone vivir de la innovación y<br />

el cambio constante de sonidos<br />

pueden estar pasándole factura.<br />

Por otro lado, el de Granada llega<br />

con temas como Bebesita lo siento<br />

o El mejor dúo, que con seguridad<br />

serán de los mejores que nos<br />

dejen los intentos de hacer reggaeton<br />

en nuestro país este año.<br />

El trabajo de Kiid Favelas y Paul<br />

Marmota en la producción es impecable<br />

en lo técnico y en cuanto<br />

a originalidad respecto a lo que<br />

se escucha en la escena internacional;<br />

a los pocos minutos de<br />

que empiece este Perreo de la<br />

Muerte 2.5 consigue atraparte<br />

en su atmósfera. Una asfixiante y<br />

oscura, como es habitual.<br />

—LUIS M. MAÍNEZ<br />

JAZZ RAP / Pocas veces se<br />

9<br />

habrá exprimido de forma<br />

tan fascinante las últimas sesiones<br />

de un músico como en el<br />

caso de Gil Scott-Heron. Ya en su<br />

momento, I’m New Here (10), el último<br />

álbum de Heron era todo un<br />

trabajo de arqueología orquestado<br />

por Richard Russell alrededor<br />

de su voz. Un año después Jamie<br />

XX acolchaba la voz cavernosa<br />

de Heron en chisporroteos dubstep<br />

de celofán. Casi una década<br />

después de la muerte de Heron,<br />

el astronauta del jazz Makaya<br />

McCraven ha sido el encargado<br />

de celebrar el décimo aniversario<br />

del último trabajo de Heron, y lo<br />

ha hecho desde una mezcla de<br />

respeto absoluto hacia sus motivaciones<br />

creativas. Estamos ante<br />

un trabajo que resucita al tornado<br />

de Chicago de las cenizas y le<br />

proporciona nueva vida a través<br />

del blues cubista de New York Is<br />

Killing Me y el hip hop jazzístico<br />

que mueve los resortes de The<br />

People Of Light. El conjunto se impone<br />

en intenciones y originalidad<br />

a las dos versiones anteriores<br />

del disco. —MARCOS GENDRE<br />

6 RAP / En Everything Is<br />

Beautiful la estrella de<br />

Harlem viaja a su niñez luciendo<br />

su lado más sensible y crédulo.<br />

Se abre al público y se apoya en<br />

la excusa de ser un “bicho raro”<br />

que no encaja en la sociedad. Y<br />

es esta exclusión precisamente<br />

la que le lleva a convertirse en<br />

Everything Sucks en una niña<br />

mimada, caprichosa y calculadora.<br />

Con una dirección optimista,<br />

Everything Is Beautiful es el<br />

más acertado de los dos. Apuesta<br />

por un hip-hop noventero, se<br />

apoya en el gospel e incluye<br />

figuras como Onyx Collective que<br />

lo hacen algo más interesante.<br />

En la otra cara de la moneda, sin<br />

embargo, Everything Sucks se<br />

presenta como un álbum frío,<br />

rudo y pobre en muchos aspectos.<br />

Grabado en Nueva York en solo<br />

una semana, capta esa ansiedad<br />

de la gran ciudad y la transforma<br />

en un álbum despreocupado con<br />

grandes carencias creativas. Lo<br />

mejor una puntiaguda Practice<br />

con Tony Seltzer en la producción<br />

que critica la industria, quema y<br />

da placer a la vez. —ÁLEX JEREZ<br />

POP ROCK / No es la de estos<br />

dos nombres potentes<br />

7<br />

de la escena rock alternativa una<br />

unión forzada y antinatural. Más<br />

bien, y a pesar de ser cada uno de<br />

un lado del Atlántico, la cosa suena<br />

bastante coherente. Y es que<br />

este quizá sea el disco de Buck<br />

que suena más a R.E.M. desde que<br />

desaparecieron los de Athens,<br />

y el de Haines que más suena a<br />

The Auteurs desde el final de la<br />

banda. Aunque si nos tuviéramos<br />

que inclinar solo por una de las<br />

dos opciones, quizá esta sería la<br />

primera pero, eso sí, esto no es un<br />

disco de R.E.M. con otro cantante.<br />

La aportación de Haines en las<br />

letras, los teclados y algunas melodías<br />

es demasiado importante<br />

para pensar algo así. De Hecho,<br />

al final es un aroma a Lou Reed y<br />

al Iggy Pop de la etapa berlinesa<br />

en el que todo parece converger.<br />

La cuestión es que las canciones<br />

funcionan y prometen, si la cosa<br />

no se enturbia, darnos unas<br />

cuantas alegrías a los seguidores<br />

de los sonidos americanos<br />

más underground.<br />

—EDUARDO IZQUIERDO<br />

8<br />

TRAP / Vintage es el segundo<br />

álbum de estudio de un<br />

Soolking que lleva años demostrando<br />

que el rap con influencias<br />

árabes es un estilo en auge dentro<br />

de la siempre interesante escena<br />

francesa y que él lo domina<br />

a la perfección. Después de más<br />

de media docena de adelantos,<br />

que bien podrían haber sido un<br />

EP de hits con colaboraciones de<br />

nivel como la de Dadju, Soolking<br />

ha lanzado un álbum de veintiún<br />

canciones en el que se confirma<br />

su gran momento creativo. La melancolía<br />

de Billie Holiday, la crudeza<br />

de Who’s Bad? o los ritmos<br />

afrobeat de Hayati son muestra<br />

de lo polivalente que es el argelino.<br />

Vintage llega en un momento<br />

en el que Soolking ya está reconocido<br />

como uno de los nombres<br />

a seguir en el país francés tras<br />

el bajón del boom de PNL. Es muy<br />

complicado mantener el nivel y<br />

la cohesión –en la lírica y en las<br />

producciones– en un álbum que<br />

cuenta con temas como Vintage,<br />

pero Soolking lo consigue con<br />

facilidad y frescura. Un logro más<br />

que meritorio. —LUIS M. MAÍNEZ<br />

Code Orange dan un paso adelante<br />

Code Orange<br />

Underneath<br />

Roadrunner<br />

Plágaros<br />

A Day, A<br />

Family &<br />

The Night<br />

Oso Polita<br />

METALCORE / La expectación sobre la continuación<br />

de Forever (su tercer disco y primero<br />

editado por Roadrunner Records en 2017)<br />

estaba alta, y lo cierto es que el quinteto ha<br />

despachado un álbum que, lejos de cumplir<br />

con lo que se esperaba de ellos, acaba con<br />

un plumazo con las dudas sobre lo que son<br />

capaces de hacer. No solo han aprovechado<br />

el salto conseguido gracias al sello subordinado<br />

de Warner Music Group, sino que se<br />

han salido del cuadrilátero y han aterrizado<br />

sobre el público llevándose a todos por<br />

delante. Desde los primeros momentos de<br />

Underneath, los de Pittburgh nos dejan<br />

claro que ya no es suficiente etiquetarles<br />

como una banda más de metal o hardcore. Su<br />

capacidad para experimentar e innovar con<br />

sonidos y registros a lo largo de los nuevos<br />

temas es una cualidad difícil de reconocer<br />

en otras bandas de los géneros anteriormente<br />

citados, y es por ello que la banda de Reba<br />

Meyers y Jami Morgan debe situarse ya en<br />

nuestras mentes en un nivel diferente: como<br />

ellos mismos han declarado, su intención<br />

giraba en torno a ofrecer una alternativa a<br />

9<br />

aquellos amantes de la música agresiva que<br />

se sentían aburridos con lo que las nuevas<br />

bandas estaban ofreciendo o veían al género<br />

estancado. Para ello, Code Orange han dado un<br />

giro hacia su faceta más industrial (In Fear), y<br />

experimentan sin atisbo de un solo complejo<br />

con patrones que se detienen repetidamente<br />

en sus canciones o samples que avanzan y<br />

rebobinan en unos segundos. Efectos ensordecedores,<br />

desconcertantes y dignos de provocar<br />

una migraña que, unidos a la brutalidad de sus<br />

riffs y breakdowns, nos ofrecen algo nuevo y<br />

tremendamente experimental para una banda<br />

de su perfil, consiguiendo sonar delirantes y<br />

frescos al mismo tiempo. Si algo podría reprocharse<br />

al disco en su falta de cohesión, saltando<br />

de cortes tan densos como Cold.Metal.Place,<br />

Last One Left o Erasure Scan a otros como Who<br />

I Am, cantada por Reba, Sulphur Surrounding o<br />

Underneath, en los que que rebajan el desquicie<br />

sonoro, las revoluciones y se acercan más a<br />

cualquier género que podríamos definir como<br />

alternativo y en los que se advierten muchos<br />

destellos de Nine Inch Nails. —SOFÍA CUEVAS<br />

ROCK / Es imposible no<br />

7<br />

caer en la tentación del<br />

namedropping al escuchar el<br />

debut de los hermanos Aritz y<br />

Jon Plágaro. Young Hopes suena<br />

a grandilocuente cruce entre<br />

Bowie y a los Mercury Rev crepusculares.<br />

Se menea Old Maui y es<br />

como si MGMT –sombra también<br />

presente en Stop– se pusieran en<br />

plan funky. Superman insinúa en<br />

cruce interestelar entre los Flaming<br />

Lips más marcianos, Prince<br />

y Frank Ocean. Y el descaro glam<br />

rock de T-Rex se apodera What<br />

You Wanted. ¿Significa eso que<br />

estamos ante un disco sin personalidad?<br />

No exactamente: si algo<br />

no escasea aquí son las buenas<br />

ideas expuestas con desafiante<br />

convicción, si bien Plágaros<br />

tienden a una hiperexpresividad<br />

casi esquizofrénica que en determinados<br />

momentos puede llegar<br />

a empachar. Seguramente se trate<br />

de la ambición propia de los álbumes<br />

de debut, poco propensos a la<br />

labor de criba. Conviene seguirles<br />

la pista. —CARLOS PÉREZ DE ZIRIZA<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #47


SARA BARAS<br />

«Momentos»<br />

miércoles 3 y jueves 4 de junio<br />

LOQUILLO<br />

viernes 5 y sábado 6 de junio<br />

RAPHAEL<br />

domingo 7 de junio<br />

JAMES BLUNT<br />

jueves 11 de junio<br />

MANEL<br />

viernes 12 de junio<br />

GALA DE BALLET<br />

ÉTOILES DE<br />

L’ÒPERA DE<br />

PARÍS<br />

domingo 14 de junio<br />

ESTRENO DE NUEVO<br />

ESPECTÁCULO<br />

ENTRADAS<br />

AGOTADAS<br />

ÚLTIMAS<br />

ENTRADAS!<br />

ENTRADAS<br />

AGOTADAS<br />

DIEGO EL CIGALA<br />

«Homenaje a México»<br />

martes 16 de junio<br />

DIDO<br />

miércoles 17 de junio<br />

PATTI SMITH<br />

AND BAND<br />

jueves 18 de junio<br />

PEDRALBES<br />

FLOWER POWER<br />

viernes 19 de junio<br />

BRYAN FERRY<br />

sábado 20 de junio<br />

DIA DE LA<br />

MÚSICA en<br />

FAMÍLIA<br />

domingo 21 de junio<br />

ANDRÉS<br />

CALAMARO<br />

lunes 22 de junio<br />

AMAIA<br />

jueves 25 de junio<br />

ALVARO SOLER<br />

viernes 26 de junio<br />

MADNESS<br />

domingo 28 de junio<br />

ALAN PARSONS<br />

LIVE PROJECT<br />

martes 30 de junio<br />

LP<br />

miércoles 1 de julio<br />

JUANES<br />

viernes 3 de julio<br />

MÓNICA<br />

NARANJO<br />

sábado 4 de julio<br />

An Evening with<br />

YUSUF /<br />

CAT STEVENS<br />

ÚLTIMAS<br />

ENTRADAS!<br />

ÚLTIMAS<br />

ENTRADAS!<br />

lunes 6 de julio<br />

ÚNICO CONCIERTO<br />

EN ESPAÑA!<br />

ENTRADAS<br />

AGOTADAS<br />

WOODKID<br />

martes 7 de julio<br />

CARMINA<br />

BURANA<br />

Crea Dance Company<br />

jueves 9 de julio<br />

CROWDED<br />

HOUSE<br />

viernes 10 de julio<br />

ROZALÉN<br />

sábado 11 de julio<br />

CARLOS RIVERA<br />

domingo 12 de julio<br />

NILE RODGERS<br />

& CHIC<br />

lunes 13 de julio<br />

MIGUEL BOSÉ<br />

martes 14 de julio<br />

DIANA ROSS<br />

miércoles 15 de julio<br />

ÚLTIMAS<br />

ENTRADAS!<br />

ÚLTIMAS<br />

ENTRADAS!<br />

ÚNICO CONCIERTO<br />

EN ESPAÑA!<br />

8 è<br />

FESTIVAL<br />

— JARDINS —<br />

PEDRALBES<br />

BARCELONA<br />

venta<br />

de entradas<br />

Patrocinadores:<br />

del 3 de junio al 15 de julio<br />

933 197 570 | festivalpedralbes.com<br />

del 3 de juny al 15 de juliol<br />

MEJOR FESTIVAL<br />

DE ESPAÑA<br />

2019<br />

Medio oficial: Hotel colaborador: Transporte oficial:<br />

Colaboradores:<br />

CADENA<br />

La millor<br />

varietat<br />

musical<br />

100.0 fm


Sepultura<br />

Quadra<br />

Nuclear Blast<br />

Best Coast<br />

Always<br />

Tomorrow<br />

Concord/<br />

Universal<br />

MONDOVINILOS<br />

METAL / Influenciado<br />

6<br />

por la numerología, algo<br />

llamado la Teoría Quadrivium y<br />

estructurado en cuatro grupos de<br />

tres canciones, Quadra supone<br />

un viaje irregular en el que la<br />

justificación conceptual entorno<br />

a la mística del número cuatro da<br />

como resultado un conjunto de<br />

canciones que va de más a menos,<br />

concentrando los mayores aciertos<br />

en el arranque del disco, con la<br />

encadenación de Isolation, Means<br />

to an End y Last Time, tres pepinazos<br />

de trash metal canónico a<br />

base de velocidad, contundencia<br />

y mala hostia. Las percusiones<br />

tribales y el groove metal marcan<br />

la siguiente triada de canciones,<br />

bajando el tempo y profundizando<br />

en la pesadez y la complejidad<br />

rítmica, y a partir de ahí, todo hace<br />

aguas. Arreglos orquestales, pasajes<br />

instrumentales que no aportan<br />

nada, coros operísticos, atmósferas<br />

acústicas y épica trasnochada<br />

dan forma a una segunda mitad de<br />

en el que se pierden en una especie<br />

de prog metal sinfónico en el<br />

que nada funciona y que termina<br />

sin pena ni gloria. —RICKY LAVADO<br />

8 POWER POP / Diez años después<br />

de su primer disco de<br />

estudio y tras un parón de cinco<br />

años por un bloqueo creativo y<br />

personal, Bethany Cosentino y<br />

su inseparable hombre orquesta<br />

Bobb Bruno están de vuelta con la<br />

que puede que sea la mejor ración<br />

de power pop que vamos a escuchar<br />

este <strong>2020</strong>. Cosentino, que se<br />

abre en canal sobre sus problemas<br />

–hoy superados- con el alcohol<br />

y su baja autoestima en la vitaminada<br />

y nuevaolera Everything<br />

Has Changed, se ha convertido en<br />

la reina del género con un álbum<br />

lleno de caramelos envenenados<br />

que tocan todos los palos musicales<br />

que han poblado su discografía<br />

reciente. Ahí están los guiños<br />

a sus adorados Fleetwood Mac en<br />

la bella For The First Time, a las<br />

guitarras oscuras de The Psychedelic<br />

Furs en Wreckage (uno de<br />

los pepinazos más contundentes<br />

del disco), a los girls groups de los<br />

sesenta en la emocionante True”<br />

(una de las mejores canciones de<br />

su carrera), o a la psicodelia casi<br />

Paisley Underground presente en<br />

Rollercoaster. —XAVI SÁNCHEZ PONS<br />

Mighty Oaks<br />

All Things Go<br />

BMG<br />

POP / El éxito cosechado en<br />

5<br />

los últimos años por bandas<br />

como Of Monsters And Men<br />

o Mumford & Sons ha motivado<br />

la creación de otras formaciones<br />

situadas en coordenadas similares.<br />

Es el caso de Mighty Oaks,<br />

que siguen la mencionada senda<br />

sin molestarse en disimularlo<br />

con un tercer disco en el que todo<br />

parece tan medido de antemano<br />

que compromete su credibilidad.<br />

All Things Go no solo es un álbum<br />

extremadamente accesible,<br />

sino que se preocupa de manera<br />

específica por serlo. El indie-folk<br />

que en principio era la base del<br />

asunto resulta tan pulido a conciencia<br />

que suele derivar directamente<br />

en un pop inofensivo y<br />

para todos los públicos. El trío<br />

busca la conquista del oyente<br />

con melodías suaves y medidas,<br />

además de un aspecto de amable<br />

nostalgia que, en este caso, no<br />

resulta convincente. La línea que<br />

separa la obra emocionante de la<br />

ñoñez tirando a empalagosa es<br />

fina y peligrosa y, en el presente<br />

trabajo, los berlineses caen del<br />

lado equivocado. —RAÚL JULIÁN<br />

Moses<br />

Sumney<br />

græ: Part 1<br />

Jagjaguwar/<br />

Popstock!<br />

POP SOUL / græ: Part 1 es<br />

7<br />

todo un homenaje a esas<br />

tonalidades grisáceas que están<br />

ahí para los que no creen en que<br />

todo es blanco o negro en la vida.<br />

Un concepto sobre el que pivotan<br />

todas las canciones de esta primera<br />

parte de un álbum doble que ha<br />

supuesto el verdadero puñetazo<br />

en la mesa por parte de Moses<br />

Sumney. Porque mientras muchos<br />

altos cargos de la industria musical<br />

pretendían crear “el nuevo<br />

Frank Ocean”, él iba a su rollo. ¿El<br />

resultado? Un disco personal,<br />

hecho con mimo y con las cosas<br />

claras. Resulta difícil encasillarlo<br />

en un género musical, pero<br />

quizás ese “área gris” que transmite<br />

el sonido del trabajo es justo<br />

el mensaje que el artista intenta<br />

predicar. En general, Sumney consigue<br />

sumergirte en su universo<br />

de falsetes, pero a veces el oído<br />

pide un pequeño cambio de registro<br />

a modo de alivio, algo que ni<br />

los cuatro interludios puestos a<br />

lo largo de su tracklist consiguen.<br />

Después de esto, ¿tiene sentido<br />

que esa Part 2 salga meses después?<br />

—ÁLVARO TEJADA<br />

Lil Uzi Vert: renovando el trap<br />

Lil Uzi Vert<br />

Eternal Atake<br />

Atlantic<br />

8<br />

TRAP / Lil Uzi Vert ha estrenado Eternal<br />

Atake, tras una larga espera de casi dos<br />

años en los que se han filtrado algunas de<br />

sus mejores canciones y en los que incluso<br />

llegó a anunciar que se retiraba de la música.<br />

Por suerte, nada de esto ha impedido<br />

que el álbum viera la luz. Eternal Atake<br />

ha vuelto a reivindicar al norteamericano<br />

como una de las voces más importantes de<br />

su generación y como un reconocido renovador<br />

del sonido trap. Esta vez, lo ha hecho<br />

de la mano del colectivo de productores<br />

independientes Woking On Dying (sus trabajos<br />

previos con Lucki, Key! o el propio Lil<br />

Uzi son de lo mejor de los últimos años), que<br />

se encargan de la mitad de los dieciocho<br />

temas de este Eternal Atake, incluyendo<br />

algunos de los mejores como Baby Pluto o<br />

Futsal Shuffle <strong>2020</strong>. Además de estos, destacan<br />

hits como POP o I’m Sorry, originales,<br />

potentes y perfectamente elaborados, que<br />

se convierten en clásicos instantáneos.<br />

Eternal Atake es un álbum de Lil Uzi Vert,<br />

con solo una colaboración vocal, la de Syd,<br />

que demuestra que este proyecto significa<br />

mucho para la carrera del de North Philadelphia,<br />

un punto de inflexión. El trap le debe<br />

mucho a Lil Uzi Vert. Tras la domesticación<br />

de Future como superestrella salvaje en sus<br />

últimos álbumes, la comercialización de Migos<br />

y las sucesivas etapas de Kodak Black<br />

en la cárcel, es uno de los dos o tres nombres<br />

que siguen suponiendo un valor incalculable<br />

en sí mismos. La espera de Eternal<br />

Atake ha merecido la pena. Dividido en tres<br />

partes en las que se muestran las diferentes<br />

versiones del artista (Baby Pluto, estrella<br />

del trap y referencia a su papel como sucesor<br />

de Future; Renji, más emocional; y Uzi, su<br />

autentica personalidad) no es Luv Is Rage<br />

igual que P2 no es X0 Tour Lif3, pero brilla<br />

sobradamente por sí mismo y tiene peso y<br />

alcance, algo difícil en un movimiento en<br />

el que surgen nuevos artistas con nuevas<br />

propuestas cada dos o tres semanas.<br />

—LUIS M. MAÍNEZ<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #49


Alice Boman<br />

Dream On<br />

[PIAS]<br />

MONDOVINILOS<br />

7<br />

POP / El debut de larga duración<br />

de Alice Boman se ha<br />

cocinado a fuego lento, desde que<br />

la sueca publicara su primer epé<br />

en 2013, Boman ha ido entregando<br />

con cuentagotas canciones, consiguiendo,<br />

aun así, que su música<br />

suene en series como Transparent<br />

o 13 Reasons Why, hasta<br />

llegar a este esperado Dream On.<br />

Un disco que cuenta con la producción<br />

de su compatriota Patrik<br />

Berger, uno de los grandes nombres<br />

de la década que acabamos<br />

de dejar atrás, productor y coautor<br />

de canciones tan gigantes como<br />

Dancing On My Own de Robyn o I<br />

Love It de Icona Pop. Pero este disco<br />

está lejos de ese pop bailable<br />

y mantiene la propuesta minimalista<br />

de la música de Boman, buscando<br />

sus referentes en grupos<br />

como Beach House o incluso en la<br />

propuesta más reciente de Angel<br />

Olsen. En definitiva, un notable<br />

debut que mete a Boman en la primera<br />

división del dream pop con<br />

una primera cara brillante, y, aunque<br />

se desinfla un poco al final,<br />

Dream On deja claro su tremendo<br />

potencial. —SERGIO ARIZA<br />

Adolescencia y música de clubs<br />

Yugen Kala<br />

Nothing Is<br />

Original<br />

Autoeditado<br />

EXPERIMENTAL / El debut en largo de este<br />

dúo de productores formado por los hermanos<br />

Héctor y Nicolás Iglesias da pie a todo<br />

tipo de titulares, muchos de ellos enfocados<br />

en la bisoñez de estos dos jóvenes que se<br />

han enfrentado a un reto mayúsculo: sacar<br />

un álbum con tan solo dieciséis años, y<br />

lo han superado con creces al hacerlo con<br />

mucha clase y originalidad. Los titulares<br />

más facilones se quedarían en ese punto,<br />

y otros ya indagarían en la calidad de las<br />

producciones de estos dos chavales cuyo<br />

padre es Pablo Iglesias, uno de los ingenieros<br />

de sonido con más renombre del país,<br />

que por lo que se ve les inculcó a una edad<br />

bien temprana el amor por los sintetizadores<br />

y cajas de ritmo, ya que lo que les sale es<br />

una música electrónica alejada de las modas<br />

más comunes, a una edad en la que el resto<br />

de los mortales suele perder el tiempo en los<br />

parques con los colegas o quemándose las<br />

9<br />

pestañas jugando a la Play. Muchos esperarían<br />

un producto más centrado en sonidos más de<br />

moda como el trap o en el EDM, pero ellos han<br />

optado por tirar hacia lo salvaje, con incursiones<br />

en la IDM, techno, electro y esa música<br />

de Club de gente como el holandés Air Max<br />

’97 en la que colisionan todo tipo de géneros<br />

para sacar piezas que encajarían tanto en<br />

una pasarela como en un club. Se aproximan<br />

al footwork desde su perspectiva (Manifesto,<br />

Poem), jungle con rollo chiptune (Silver), el<br />

IDM preciosista cercano a Isan o Lusine (Fight,<br />

Points), experimental/Club (Faster) e incluso el<br />

ambient (Naive), todo sonando a la perfección,<br />

gracias al buen oído de ellos a la hora de componer<br />

y al excelente trabajo de su padre a la<br />

hora de la masterización, lo que acaba de darle<br />

esa pátina de calidad y clase que hace de este<br />

trabajo uno de los discos destacados de lo que<br />

llevamos de año y un proyecto a seguir con<br />

mucho interés a partir de ahora.<br />

—RAÚL LINARES<br />

Lauv<br />

How I’m<br />

Feeling<br />

AWAL/<br />

Popstock!<br />

Hollywood<br />

Undead<br />

New Empire<br />

Vol. 1<br />

BMG<br />

APHONNIC<br />

La reina<br />

Autoeditado/<br />

Maldito<br />

Maserati<br />

Enter<br />

The Mirror<br />

Temporary<br />

Residence<br />

Mery Myles<br />

Elements<br />

Autoeditado<br />

POP / Tras ser diagnosticado<br />

de TOC, Ari Leff se<br />

7<br />

vio obligado a vivir cargado de<br />

ansiedad, miedos irracionales y<br />

obsesiones que le llevaron a una<br />

terrible depresión. Todo esto le<br />

provocó un inevitable aislamiento<br />

y una incapacidad a la hora de<br />

verse con fuerzas para defender<br />

un álbum debut. Este primer lanzamiento<br />

logra romper barreras<br />

y crear una pieza de pop de fácil<br />

consumo, para todos los públicos<br />

e imperfecta. Ha sabido dar<br />

en el clavo a la hora de resumir<br />

en un solo disco quién es como<br />

artista, y demostrar que es mucho<br />

más que un compositor de diez,<br />

convirtiéndose en una especie<br />

de ídolo de la Generación Z. Entre<br />

los mejores momentos destacamos<br />

ese Drugs & The Internet que<br />

refleja su obsesión con las redes<br />

sociales. Y, por otro lado, un Modern<br />

Loneliness con el que firma<br />

un himno pop sincero y del que<br />

habla como una pieza completamente<br />

terapéutica. El disco cuenta<br />

con colaboraciones de lujo que<br />

lideran Troye Sivan, Anne-Marie y<br />

BTS. —ÁLEX JEREZ<br />

RAP METAL<br />

7<br />

/ Los californianos<br />

vuelven a la carga con<br />

su sexto disco de estudio, New<br />

Empire Vol. 1. A finales de 2019 ya<br />

pudimos escuchar dos adelantos.<br />

Ponían toda la carne en el asador<br />

con Already Dead, de estrofas<br />

rapeadas y estribillo melódico<br />

marca de la casa, y en Time Bomb<br />

arremetieron contra los influencers,<br />

animando a su público a<br />

tener sus propias ideas. Ya este<br />

año siguieron calentando motores<br />

con Empire, donde la muerte<br />

sigue rondando sus letras. Y así<br />

hasta nueve canciones nuevas<br />

en las que la parte instrumental<br />

y metalera de guitarra distorsionada/bajo/batería<br />

se mezcla con<br />

samples, bases preprogramadas,<br />

scratches, teclados y sintetizadores.<br />

En Killing It se centran en<br />

su parte más rapera. La distorsión<br />

vuelve a los estribillos de Enemy. Los<br />

riffs gordos y pesados toman protagonismo<br />

en Upside Down. Las<br />

revoluciones se relajan momentáneamente<br />

en Second Chances, y<br />

el rap vuelve a tomar los mandos<br />

en el cierre pesadillesco de Nightmare.<br />

—JESÚS CASAÑAS<br />

8<br />

METAL / Aphonnic se han<br />

POST-ROCK / En el disco más<br />

POP / De adolescente, Mery<br />

7<br />

7<br />

ganado a pulso el derecho<br />

completo y cohesionado de<br />

Myles escuchaba todo tipo<br />

de hacer lo que les venga<br />

en gana y de publicar un disco<br />

como La reina. Después de<br />

cinco álbumes y veinte años de<br />

carrera, el cuarteto de Vigo sigue<br />

alternando metal con pop sin<br />

ningún rubor ni complejo pero,<br />

eso sí, con un resultado excelente.<br />

No hay ni una sola canción<br />

de relleno en las once que componen<br />

su sexto LP, un trabajo<br />

impecable donde todo está perfectamente<br />

colocado en su sitio:<br />

sonidos contundentes, una fuerte<br />

carga melódica, pinceladas de<br />

post-rock y de electrónica, coros<br />

certeros que suman épica al<br />

conjunto... Como veis, La reina<br />

causará repulsa a los puretas y a<br />

quien tenga los oídos estrechos;<br />

los demás, disfrutamos como<br />

niños con composiciones como<br />

Kaleborrock & roll, Mickey & Minnie<br />

o Tres deseos. Otras incluso<br />

tienen un cierto potencial comercial:<br />

Vestigios, Necios y Dulce<br />

de leche. La voz principal de Chechu<br />

bascula entre el desgarro y<br />

la emotividad. —JORDIAN FO<br />

Maserati hasta la fecha, encontramos<br />

todos los elementos clave<br />

del sonido de los de Athens, ese<br />

que une la frialdad de una banda<br />

sonora de John Carpenter con la<br />

vertiente más experimental del<br />

post-rock. Voces filtradas por<br />

vocoders, sintetizadores, ambientes<br />

obsesivos salpicados por<br />

puntuales destellos de psicodelia<br />

y guitarras cortantes y sucias.<br />

Oscuridad, ensimismamiento instrumental<br />

sin caer en el aburrimiento<br />

y el suficiente contraste<br />

entre organicidad rock y gelidez<br />

sintética como para lograr que<br />

los cuarenta minutos que dura<br />

el viaje sepan a poco. A lo largo<br />

de sus siete cortes, con John Congleton<br />

(Swans, Explosions In The<br />

Sky) encargado de la producción,<br />

Maserati construyen un universo<br />

propio a base de estética retrofuturista,<br />

electrónica primitiva,<br />

krautrock, pop psicodélico y<br />

un extraño equilibrio entre la<br />

experimentación más cerebral de<br />

Turing Machine y el gamberrismo<br />

de Trans Am. —RICKY LAVADO<br />

de grupos: de Black Eyed Peas a<br />

AC/DC o Sade. Ahora, con veintiún<br />

años, mezcla estas influencias de<br />

manera explosiva en su primer<br />

disco de estudio, Elements, un<br />

trabajo compacto y especialmente<br />

definido producido por Robin<br />

Synth. La artista ibicenca abraza<br />

el hip-hop, el soul y el pop, y hace<br />

de este compendio de estilos su<br />

seña de identidad. A veces rapea<br />

con una base soul con trazas electrónicas,<br />

a veces canta a una melodía<br />

pop sobre el desamor o simplemente<br />

demuestra su potencial<br />

vocal. Mery Myles compone con<br />

piano, una base primordial que se<br />

percibe en temas como Memories<br />

Let Me Down, Worst In Me o Dry Roses,<br />

delicias en las que también se<br />

destaca su voz grave y potente. El<br />

pop festivo al más puro estilo de<br />

Flo Rida es protagonista en I’m Not<br />

Better Than You o Talk About That,<br />

ambas con bases electrónicas y<br />

dobles voces. En el resto de cortes<br />

muestra las influencias de las<br />

divas contemporáneas del soul, el<br />

pop y el R&B. —KAREN MONTERO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #51


MONDOVINILOS<br />

Jonathan Wilson publica<br />

su mejor disco<br />

Jonathan Wilson<br />

Dixie Blur<br />

Bella Union/[PIAS]<br />

AMERICANA / A principios del decenio que<br />

acababa hace apenas unas semanas, servidor<br />

se desplazaba a la barcelonesa sala Luz<br />

de Gas para disfrutar de un concierto de<br />

Jackson Browne, al que aquella noche acompañaba<br />

un desconocido para mí Jonathan<br />

Wilson. Lo suyo me pareció uno de los<br />

eventos más aburridos de música yanqui<br />

a los que un servidor ha tenido el gusto de<br />

acudir. Falto de canciones, basándolo todo<br />

en las atmósferas y jugando a la languidez,<br />

con lo más negativo del término por bandera,<br />

Wilson siempre me ha parecido directamente<br />

lo que se conoce como “un plasta”.<br />

Hasta hoy. Parece que para grabar este Dixie<br />

Blur, el músico de Topanga se ha dado<br />

8<br />

cuenta de que necesitaba consejo, y su principal<br />

mérito ha sido el saber pedírselo a las<br />

personas adecuadas. Primero a Steve Earle,<br />

que le recomendó que buscara en su pasado<br />

y en las raíces de la música de su país. Vamos,<br />

que se dejase de hostias ambientales<br />

y chorradas, y se pusiera a recuperar las<br />

buenas canciones que él sabía que tenía.<br />

Tras eso, Wilson recurre al coproductor de<br />

Wilco Pat Sansone, reúne un buen puñado<br />

de músicos relacionados con el country más<br />

tradicional, graba en los estudios de Cowboy<br />

Jack Clement y mezcla en los de Jackson<br />

Browne. El resultado, sin ningún lugar a<br />

dudas su mejor disco. Tampoco una obra<br />

maestra, no se pasen. Pero sí el conjunto de<br />

canciones con más sentido y personalidad<br />

que ha grabado. Cálidas, densas, reflexivas,<br />

pero no aburridas. Ahora sí herederas y no<br />

malos plagios del sonido Laurel Canyon. Así<br />

vamos bien. Que no sea un lunar en su hasta<br />

ahora insulsa –e incomprensiblemente<br />

enaltecida– carrera.<br />

—EDUARDO IZQUIERDO<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

Anna Calvi<br />

Hunted<br />

Domino/Music<br />

As Usual<br />

ROCK<br />

6<br />

/ Anna Calvi vivió su<br />

mejor momento con Hunter<br />

(18), y quizá ese éxito haya<br />

empujado a la británica a lanzar<br />

Hunted. En él revisa siete de los<br />

temas de aquél trabajo, tras reclutar<br />

a un (a priori) deslumbrante<br />

cartel de colaboradores: Julia Holter,<br />

Courtney Barnett, Charlotte<br />

Gainsbourg e Idles. La referencia<br />

debe entenderse como apéndice<br />

de la obra original, porque si se<br />

asume como obra con sentido y<br />

peso propio, entonces el asunto<br />

flaquea y su justificación queda<br />

cuestionada. Y es que el contenido<br />

tampoco difiere sustancialmente<br />

del inicial, con piezas que<br />

tienden a manejarse en un ritmo<br />

más lento y reflexivo al tiempo<br />

de alejarse ligeramente (más en<br />

forma que en fondo) de esa rabia<br />

explícita contenida en su antecesor.<br />

—RAÚL JULIÁN<br />

Víctor<br />

Coyote<br />

Las comarcales<br />

El Volcán<br />

8 CANCIÓN / Basta con decir<br />

que Las comarcales es<br />

el disco más redondo de Víctor<br />

Coyote desde aquel vibrante<br />

Mujer y sentimiento (85), con el<br />

que alcanzó una cima que, tras<br />

tantos años después, resultaba<br />

casi una utopía pensar que podía<br />

volver a escalar. Sin embargo,<br />

el de Tui se ha marcado todo un<br />

festín de cumbias arrabaleras y<br />

blues marineros sencillamente<br />

irresistible. No hay socavones<br />

en la inspiración irradiada a lo<br />

largo de la docena de cortes que<br />

marca este nuevo viaje en barco<br />

por latitudes muy bien conocidas<br />

por el sabio gallego, y que solo él<br />

es capaz de trasladar a ese punto<br />

de costumbrismo desgarbado<br />

tan peculiar. Solo así pueden<br />

aflorar brotes fronterizos como<br />

Sentimiento barato o títulos tan<br />

representativos como Cumbia<br />

de milagro. Como si Tom Waits<br />

hubiera mutado en Ry Cooder<br />

atlántico, el cancionero aquí<br />

armado responde a una voluntad<br />

de rescatar folclores de arraigo<br />

insular. Lo regional es lo más<br />

universal, y Víctor cabalga a lomos<br />

de esta certeza por medio de<br />

matrimonios macerados a base de<br />

imposibles. —MARCOS GENDRE<br />

Roldán<br />

Tus poderes<br />

El Genio<br />

Equivocado<br />

POP / Ha tenido que ser en<br />

8<br />

el cuarto álbum cuando<br />

Roldán han explotado todo su<br />

potencial, aquí filtrados desde<br />

la conjunción emocional de<br />

imaginar una arcadia onírica<br />

donde la soledad de Akira se ve<br />

invadida por la selva agresiva de<br />

Aguirre, la cólera de Dios. Los<br />

siete eslabones aquí engarzados<br />

fluyen a través de un sentido<br />

poder de saudade norteña. El<br />

expresionismo habitual de la<br />

banda se aposenta bajo efluvios<br />

de bossa nova y tropicalia kraut<br />

de poso aéreo. El tono neutro de<br />

Juan Carlos Roldán describe cuadros<br />

pintados desde un complejo<br />

esqueleto percutivo minimalista.<br />

El vuelo libre de cortes como La<br />

potencia o Cabalga refrendan las<br />

hechuras cuasi místicas de un<br />

artefacto urdido desde una conciencia<br />

pop transoceánica y una<br />

certeza mayor: haber encontrado<br />

un eje de rotación donde melodía<br />

y percusiones se besan con suavidad<br />

entre brisas almidonadas<br />

de una isla discográfica que, en<br />

verdad, debería haberse titulado<br />

“Sus poderes”. —MARCOS GENDRE<br />

#52 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


NUEVAS<br />

FECHAS<br />

Estrella de Levante<br />

recomienda el consumo<br />

responsable, 4.8º


Stone<br />

Temple<br />

Pilots<br />

Perdida<br />

Warner Music<br />

Habitar<br />

La Mar<br />

Comedia<br />

Yoica<br />

The Braves/<br />

Nooirax<br />

MONDOVINILOS<br />

ROCK / El segundo trabajo<br />

HARDCORE / El egoísmo,<br />

5 8<br />

de los hermanos DeLeo con<br />

el egocentrismo y otros<br />

Jeff Cutt es un disco repleto de asquerosas variantes del narcisismo<br />

están a la orden del día, en la<br />

buenas intenciones, pero lastrado<br />

por una falta de carisma alarmante<br />

del sustituto de los dos anteriobién<br />

inspiran el tercer trabajo de<br />

calle y en todas las pantallas. Tamres<br />

y fallecidos cantantes. Jeff y el Habitar La Mar, Comedia Yoica,<br />

resto de Stone Temple Pilots nos un incómodo retrato de la realidad<br />

cargado de violencia verbal y<br />

entregan un compendio de medios<br />

tiempos y tonadas acústicas tan oscura psicología. En total, siete<br />

melancólicas y bien facturadas temas y dos colaboraciones de<br />

como ajenas al dolor y al malditismo.<br />

Tras el fallido disco anterior Diane de Djunah) que ahondan en<br />

lujo (Anxela Baltar de Bala y Donna<br />

comprendieron que lo que mejor la línea marcada por los trabajos<br />

se adapta al a voz de Jeff son este previos de una banda con perros<br />

tipo de canciones, por momentos viejos de la escena underground<br />

suena a Weiland pero al segundo con los colmillos bien afilados.<br />

te percatas de la falta de garra. Solo dos años han necesitado para<br />

Hay ideas y momentos logrados convertirse en una de las propuestas<br />

más excitantes del rock alter-<br />

(Three Wishes, Fare Thee Well,<br />

Miles Away), pero también nos nativo estatal, un cruce perfecto<br />

encontramos con otros momentos entre el ruidismo letal de Young<br />

bochornosos (She’s My Queen,<br />

Widows y la energía inabarcable<br />

Perdida o Years). Sinceramente no de Metz aderezado por unas letras<br />

es un mal disco, pero sí es insuficiente<br />

para que la carrera de los de mendismo lírico contiene perso-<br />

en castellano punzantes. Su tre-<br />

San Diego repunte. Los hermanos najes odiosos (Anti, Arsonista de<br />

DeLeo facturan un trabajo lleno mí) y escenas terroríficas (como el<br />

de momentos de introspección abrazo de Colisiones estremece y<br />

que les será más útil a ellos que a el parque de atracciones de Fantasmas).<br />

—LUIS nosotros. —MARCOS MOLINERO<br />

BENAVIDES<br />

Vera Fauna<br />

Dudas y flores<br />

Purple Moon<br />

Records<br />

ROCK PSICODÉLICO / El<br />

7<br />

cuarteto sevillano formado<br />

por Kike Suárez, Javi Blanco,<br />

Jaime Sobrino y Juanlu Romero<br />

presenta su primer largo con un<br />

álbum cuyo título remite a su propia<br />

biografía: “vivimos muchos<br />

momentos bonitos, pero también,<br />

por nuestra edad y nuestra época,<br />

tenemos mucha precariedad<br />

y muchas dudas internas”, me<br />

comentaban en una entrevista<br />

hace poco. Así, pasan por el tracklist<br />

de este debut la explotación<br />

laboral o la gentrificación en dos<br />

de sus mejores canciones, Cobre y<br />

la historia de (des)amor con Sevilla<br />

Candelaria, respectivamente.<br />

Temas como éstos se añaden a<br />

cortes que ya conocíamos, como<br />

Los Naranjos o Colorada, la versión<br />

de Papa Levante con la que<br />

se diferencian, una vez más, de<br />

otros grupos del estilo: su intención<br />

con esta cover no es “convertirla<br />

en buena canción” ni mucho<br />

menos hacer la gracia ridiculizándola,<br />

sino defender la belleza<br />

que esconde el folclore andaluz<br />

más allá de imágenes vacías de<br />

contenido. —PABLO TOCINO<br />

Manolo<br />

Kabezabolo<br />

Tanto tonto<br />

monta tanto<br />

Rock de Kasba<br />

PUNK / El séptimo trabajo<br />

7<br />

oficial de Manolo Kabezabolo<br />

llega seis años después de<br />

Si todavía te kedan dientes, es<br />

ke no estuviste ahí, aquel con<br />

el que celebró sus treinta años<br />

de trayectoria. En este cumple<br />

una década junto a Los Ke No Dan<br />

Pie Kon Bolo, su banda más longeva<br />

con quien empasta ya a la<br />

perfección. El álbum se compone<br />

de una decena de temas, nueve<br />

suyos más una versión de Hierro<br />

a fondo, con la que rinde homenaje<br />

a la banda El Sueño Eterno<br />

y cuyo cantante, Ángel, presta su<br />

voz para la ocasión junto a la de<br />

Kike (KBKS/Bastardos del Metal).<br />

No son las únicas colaboraciones<br />

que encontraremos: Mamen<br />

(Puro Chile) canta en Fuimos,<br />

somos y seremos; por su parte,<br />

los ex Violadores del Verso R de<br />

Rumba y Sho-Hai aparecen en el<br />

último tema, Historia histérica.<br />

El primer adelanto ha sido Es el<br />

sistema, un tema corto, conciso y<br />

“ramoniano”, llevado con mucho<br />

humor (como no podía ser de otra<br />

manera) al mundo audiovisual.<br />

—JESÚS CASAÑAS<br />

U.S.Girls se limpia la cara<br />

U.S. Girls<br />

Heavy Light<br />

4AD/Popstock!<br />

8<br />

POP / A diferencia de sus discos previos,<br />

Heavy Light se podría definir como un<br />

ejercicio de retrospectiva. Las reflexiones<br />

sobre el pasado se perciben desde el primer<br />

momento en que miramos el tracklist del álbum<br />

y encontramos temas conocidos como<br />

State House (It’s A Man’s World) o Red Ford<br />

Radio, canciones publicadas hace ya diez<br />

años, cuando Ramy grababa con solo una<br />

caja de ritmos. Lejos de fastidiar el encanto<br />

lo-fi de las canciones o matar la frescura<br />

original, esta revisión y aclarado sonoro<br />

nos da la oportunidad de saber lo que hubiera<br />

sido de la música más temprana de<br />

U.S. Girls con mejores medios, y el resultado<br />

es muy gratificante. Si la publicación de In<br />

A Poem Unlimited (18) llamó la atención<br />

porque era la primera que vez que la artista<br />

contaba con una banda de apoyo en el estudio,<br />

en esta ocasión dobla la apuesta y graba<br />

Heavy Light en directo en los estudios<br />

Hotel 2 Tango de Montreal junto con veinte<br />

profesionales, dotando al disco la capacidad<br />

de explorar distintos géneros, como<br />

el pop, el funk o el soul, una mezcla que ya<br />

estaba presente en su anterior entrega, pero<br />

en esta ocasión sin tanto colorido, más bien<br />

desde una sonoridad no tan adornada y más<br />

sobria, acorde con un estado de madurez<br />

por parte de Ramy tanto musical como vitalmente.<br />

Precisamente, otra de las virtudes<br />

del trabajo se encuentra en el ejercicio<br />

de introspección que realiza Ramy. Como<br />

decíamos, Heavy Light es una oportunidad<br />

de mirar atrás, de recordar y analizar con<br />

perspectiva desde vivencias de juventud<br />

(Woodstock 99) hasta recuerdos más dolorosos<br />

como en Overtime, tema que cuenta con<br />

Jake Clemons, hijo del mítico saxofonista<br />

de la E Street Band Clarence Clemons, y que<br />

relata la pérdida de un amigo por el alcohol.<br />

Al echar la mirada atrás, uno corre el riesgo<br />

de perderse en los recuerdos y en una falsa<br />

idealización. Heavy Light parte de esa premisa<br />

introspectiva, pero lejos de perderse<br />

en ella, Meghan Ramy hace gala del estado<br />

de madurez personal y artístico en el que se<br />

encuentra para agrandar aún más el nombre<br />

de U.S. Girls con un disco más que notable. Y<br />

ya van unos cuantos.<br />

—GUILLERMO CHAPARRO TERLEIRA<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #55


L a m ú s i c a q u e<br />

m á s c e r c a t i e n e s<br />

E D I C I Ó N E S L O C A L E S


MONDOMADRID<br />

Lo dejaron todo para<br />

instalarse en Londres y poner<br />

en marcha un proyecto que<br />

va más allá de la electrónica<br />

experimental, con un debut en<br />

dos entregas que se acaba de<br />

completar con la publicación<br />

de II (Tempel Arts, 19).<br />

DESPUES QUE LA primera parte de<br />

este debut se presentase de forma<br />

casi clandestina (con postales que<br />

sus seguidores recibieron personalmente<br />

en el verano de 2018), II culmina<br />

este capítulo inicial del proyecto que Ignacio<br />

Simón (hace años en Al Berkowitz) y<br />

Mariuca García-Lomas pusieron en marcha<br />

tras afincarse en Londres. “Hicimos prácticamente<br />

todas las canciones a la vez, pero<br />

nos dimos cuenta de que claramente había<br />

dos álbumes distintos: uno era el negro:<br />

más oscuro, más electrónico, más político<br />

incluso… y el otro el blanco: más orquestal,<br />

más onírico, más cercano a sentimientos<br />

universales como el amor, aunque ambos<br />

surgieron del mismo concepto: la historia<br />

de Northwest, de cómo decidimos dejarlo<br />

todo para perseguir un sueño”. Clásica<br />

contemporánea, pop experimental o electrónica<br />

avantgarde dibujan el lenguaje de<br />

un trabajo en el que los géneros acaban diluyéndose.<br />

La mayoría de las veces, comentan,<br />

“es en forma de música, pero en ocasiones<br />

también vídeo-arte, cine, fotografía,<br />

danza…”. Hay también un cierto expresionismo<br />

que puede llegar a evocar la obra del<br />

pintor británico William Turner (algunos de<br />

sus cuadros se mezclan en el artwork con<br />

fotografías de Ignacio Hergueta).<br />

MÁS QUE AMBIENT y abstracción,<br />

lo que encontramos son paisajes en un<br />

momento muy concreto. “Creo que nos<br />

hemos servido del tiempo y del paso de las<br />

estaciones como metáforas en muchas de<br />

estas canciones, porque cuando emprendes<br />

un viaje así (dejarlo todo, mudarse a otro<br />

país, prometerte que vas a intentar hacer lo<br />

que te hace feliz a pesar de las dificultades<br />

económicas o sociales…), nos hemos visto<br />

inevitablemente pasando mucho tiempo<br />

mirando literalmente a través de una ventana<br />

(de un nuevo hogar, un coche, un avión,<br />

la casa de alguien en mitad de Polonia…) y<br />

reflexionando sobre qué es lo verdaderamente<br />

importante en la vida”. Northwest,<br />

continúan, “se ha ido definiendo poco a<br />

poco, como si tuviera vida propia más allá<br />

de la nuestra”, con Londres como espacio<br />

desde el que desarrollar este laboratorio:<br />

“Con sus luces y sus sombras, es un lugar<br />

donde siempre nos sentimos motivados,<br />

porque al ser tan hostil en muchos sentidos,<br />

pero tan rico en culturas por otro lado, te<br />

obliga a priorizar y a centrarte. Todo el<br />

mundo que viene tiene un objetivo muy<br />

concreto y la ciudad es como la pista de despegue<br />

hacia ese sueño”. —ENRIQUE PEÑAS<br />

II<br />

Tempel Arts,<br />

2019<br />

FOTO: MASHA STARCEVA<br />

Northwest<br />

Desde<br />

la ventana<br />

“Londres es hostil en<br />

muchos sentidos, pero muy rico<br />

culturalmente hablando.<br />

Londres te oblica a<br />

priorizar y centrarte”<br />

FOTO: SERGIO ALBERT<br />

EL.<br />

TRIPARTITO.<br />

Juan<br />

Pedrayes<br />

(Carolina Durante /<br />

Axolotes Mexicanos)<br />

Lucky<br />

Lucie, Too<br />

Thistime Records<br />

2018<br />

DE ALLÁ / Este disco me flipa porque dentro<br />

del j-pop suena super fresco, siete temazos<br />

como catedrales que te los comes de una.<br />

Además, no se hace para nada largo. Las tres<br />

primeras canciones son mis favoritas, destacando<br />

la que da nombre al disco que la pondría<br />

meter en mi top5. Y está cerca de tener la<br />

duración perfecta para mí: 1:38 minuto.<br />

Manual de montaña<br />

rusa<br />

Airbag<br />

Wild Punk Records<br />

2011<br />

DE AQUÍ / De este disco qué decir. Llevo escuchando<br />

a los Airbag en bucle desde que los<br />

descubrí en la época que lo estaban girando.<br />

Todos sus discos me parecen buenos pero si<br />

tengo que elegir me quedo con este porque<br />

tiene un sonido más claro que me parece<br />

muy molón, tirando un poco más al pop que<br />

al punk.<br />

Pesadilla adulta<br />

Juanita y los Feos<br />

Munster Records<br />

2011<br />

DE MÁS AQUÍ / Pues me flipa este disco porque<br />

ya de primeras todos los temas hablan de<br />

sufrir, de hacerse daño y tal que supongo de<br />

vendra porque cuabdo te haces mayor empieza<br />

a salir todo lo malo y ese concepto me<br />

flipa, la cancion “autolesionarse” me parece<br />

un temazo que te lo empiezas a cantar desde<br />

el segundo uno.<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #57


C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K


MONDOCATALUNYA<br />

10 RECO.<br />

MENDADOS.<br />

POR....<br />

31 FAM FOTO: NIL VENTURA<br />

Las Bajas Pasiones<br />

Nacieron en el seno de Los cabarets Fúria<br />

Queer, un espacio de fiesta y cuidados<br />

LGTBIQ indispensable. Han publicado<br />

Bichx rarx (Kasba Music, 20).<br />

Una serie: Pose<br />

Nos encanta la historia, la idea de comunidad, la<br />

lucha que hubo en ese momento, el VIH...<br />

Un disco: La tristeza de la Vía Láctea de Lewin<br />

Este disco nos ha acompañado en muchos viajes,<br />

nos enternece, nos emociona...<br />

“Los jóvenes son la<br />

cultura, son los que<br />

marcan lo que sube”<br />

31 Fam<br />

Un descubrimiento musical: 070 Shake<br />

Esta rapera de New Jersey es brutal. Flipamos con<br />

ella en directo en la sala Apolo, y los dos discos<br />

que ha sacado son una joya.<br />

Un colectivo: Top Manta<br />

Lo mejor que le ha pasado a Barcelona en los últimos<br />

años. Estas personas han sabido dar la vuelta<br />

a una situación de racismo y marginalidad brutal.<br />

Los catalanes 31 Fam continúan dando pasos<br />

adelante en su corta pero ascendente carrera. Este<br />

grupo de amigos de Sabadell de entre diecinueve<br />

y veinte años ha pasado de dos singles pegadizos<br />

a fichar por un sello, publicar un álbum, TR3TZE<br />

(Picap, 19), y una mixtape, Vallhalla (Picap, 20),<br />

que acaban de estrenar.<br />

Malas<br />

caras<br />

Un bar: La Raposa de Poble Sec<br />

Encuentras comida vegana muy sabrosa, libros<br />

feministas, y un montón de actividades, charlas y<br />

propuestas interesantes.<br />

Una marca de ropa: Arteporvo<br />

Esta marca de ropa nos tiene embrujados, sus diseños<br />

no te dejan indiferente, son una buena patada<br />

en los genitales de la normalidad.<br />

Un director de cine: Xavier Dolan<br />

Este precoz director nos tiene cautivados. Hemos<br />

visto todas sus películas. Nos gusta tanto por sus<br />

historias y su manera de contarlas como por sus<br />

preciosos planos a cámara lenta,.<br />

Un postre: Paparajotes<br />

En Murcia a las dos de la mañana nos encontramos<br />

una fuente de esta delicia que había preparado la<br />

mama de Edu. Fue orgásmico.<br />

Una zona de cruising: Tiergarten<br />

Este precioso y gigante parque de Berlín nos encanta.<br />

Un buen lugar para conocer gente y perderse<br />

entre los arbustos.<br />

Un medio de transporte: Bicicleta<br />

No hace falta decir mucho. Odiamos los coches y<br />

las motos... Solo la bici nos hará libres. ¡Te pone el<br />

culo duro, sin gastar un duro!—MS<br />

HAN GIRADO POR<br />

TODA CATALUNYA,<br />

han asomado la cabeza<br />

por la península<br />

y se han consolidado como la<br />

nueva apuesta a seguir dentro<br />

de la música urbana catalana.<br />

“Este año ha sido una locura.<br />

El disco funcionó muy bien,<br />

hemos crecido a nivel artístico,<br />

pero también profesional. Nos<br />

lo tomamos mucho más en serio”.<br />

Vallhalla viene a subrayar<br />

su posición, y lo hace con rimas<br />

en catalán y castellano, incluso<br />

en inglés. Y eso ocurre porque<br />

no quieren limitarse a la escena<br />

catalana. “Creo que estamos en<br />

un punto intermedio. No somos<br />

muy mainstream como Oques<br />

Grasses o Lildami, pero tampoco<br />

underground como puede<br />

ser P.A.W.N. Gang. Tenemos<br />

un pie dentro y el otro fuera”.<br />

De ahí que, este año, podremos<br />

verles en eventos como Madrid<br />

Salvaje, Share Festival Barcelona<br />

y, quizás el más representativo<br />

para ellos, el nuevo festival<br />

de música urbana Maleducats,<br />

organizado por Lildami en<br />

Terrassa. “Engloba bastante<br />

bien nuestra escena, con grupos<br />

argentinos y estatales y con<br />

la escena de aquí… Ha hecho<br />

un buen festival, escapando de<br />

los festivales de trompetas, ha<br />

innovado y esto mola”. 31 Fam<br />

explotaron de sopetón con los<br />

singles de Sincero y Valentina,<br />

sensación en las redes, pero no<br />

fue tan fácil llevarlos al escenario.<br />

“Quizás, con las visitas que<br />

teníamos, la gente se esperaba<br />

algo más en nuestros conciertos.<br />

Al principio los directos<br />

eran flojos, pero es normal en<br />

cualquier grupo que empieza.<br />

Puedes ensayar o hacer mil<br />

mierdas previas, pero se aprende<br />

haciéndolos”.<br />

NO FUERON LOS PRIMEROS<br />

en hacer música urbana en<br />

catalán, pero sí quizás de conseguir<br />

que sonara en la radio y de<br />

popularizarla. Por eso, reivindican<br />

que, desde la industria y<br />

también los medios, no se hace<br />

suficiente por este género. “Todavía<br />

cuesta que lo vean como<br />

cultura y no como rebeldes que<br />

se drogan. Pero los que saben,<br />

se dan cuenta que esto es lo que<br />

escucha la gente joven. Los jóvenes<br />

son la cultura, son los que<br />

marcan lo que sube”. Tyler, The<br />

Creator decía en los Grammy<br />

que estaba encasillado en urbano<br />

y rap por ser negro, y 31 Fam<br />

ven un cierto paralelismo con<br />

estas declaraciones con los que<br />

dicen que no se puede hacer<br />

urbano sino eres de la calle. “Si<br />

no eres blanco también puedes<br />

hacer pop, pues si no eres de<br />

la calle, también puedes hacer<br />

urbano mientras no hables de<br />

cosas que no has hecho. No todos<br />

llevamos vida de calle, aunque<br />

hayamos pasado mucho<br />

tiempo por ahí. Si se considera<br />

‘calle’ ser un delincuente que<br />

pasa droga, pues claro que no<br />

lo somos, pero la calle son muchas<br />

cosas. Somos conscientes<br />

de que lo hemos tenido fácil en<br />

la vida, pero no somos tontos.<br />

Valoramos mucho a la gente<br />

que viene desde abajo y se lo ha<br />

tenido que currar, pero eso no<br />

te quita merito a tí. El curro se<br />

ha hecho igual”.<br />

—IGNASI ESTIVILL<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #59


MONDOEUSKALHERRIALA RIOJA<br />

Gatibu Veinte años<br />

no es nada<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

Basurita Nostalgia<br />

involuntaria en tiempos<br />

de cuarentena<br />

El Gran Feliz (Everlasting, 20), segundo<br />

álbum de Basurita, aparece en un momento<br />

extraño. Pero las canciones siguen ahí, por eso<br />

hablamos con Santi Real de Asúa al respecto.<br />

GATIBU, LA FORMA-<br />

CIÓN liderada por<br />

Alex Sardui, es una<br />

de las más importantes<br />

del panorama vasco.<br />

Durante estos años, y desde el<br />

primer minuto, ha obtenido el<br />

beneplácito del público joven<br />

vascoparlante, que ha sabido<br />

renovar con el paso de los<br />

tiempo. Gaizka Salazar (cuyo<br />

proyecto personal, EraBatera,<br />

ha comenzado a despuntar<br />

con su primer disco), destaca<br />

que, aunque el paso del<br />

tiempo cambia la manera de<br />

vivir, la energía y la dedicación<br />

de sus miembros siguen<br />

siendo las mismas, aunque<br />

“seguimos teniendo la ilusión<br />

de seguir muchos años más,<br />

de recorrer nuevos caminos,<br />

nuevas canciones y nuevos<br />

retos que nos mantengan vivos”.<br />

Ay, el paso del tiempo. Lo<br />

normal en estos casos suele<br />

ser destacar que los comienzos<br />

no fueron fáciles, pero<br />

no es el caso de Gatibu. “La<br />

cosa funcionó desde el primer<br />

single, que fue Musturrek<br />

Sartunde. Al principio puede<br />

ser que el público pudiera ver<br />

a la banda como una prolongación<br />

de Exkixu (la anterior<br />

banda del cantante Alex Sardui,<br />

que obtuvo un éxito sin<br />

precedentes en los noventa),<br />

pero se ha visto disco a disco,<br />

concierto tras concierto, que<br />

no era para nada así. Creo<br />

además, sinceramente lo digo,<br />

que Gatibu ha tenido desde<br />

sus orígenes una personalidad<br />

única que se ha desarrollado<br />

y evolucionado con los años,<br />

llegando a ser lo que somos<br />

ahora”. Sin duda, el carácter<br />

jovial de sus canciones, las<br />

letras en vizcaíno y el carisma<br />

de su cantante han conseguido<br />

el cóctel perfecto para éxito.<br />

Destacan como uno de los<br />

referentes de los más jóvenes.<br />

“La verdad es que en nuestros<br />

conciertos vemos gente de<br />

todas las edades, los que estaban<br />

en nuestros comienzos,<br />

los que se han ido sumando y<br />

nuevas generaciones”, destaca<br />

el batería de la banda.<br />

ADEMÁS, SIGUEN ALCAN-<br />

ZANDO sueños cumplidos<br />

como banda, como su último<br />

disco que ha sido grabado en<br />

Estados Unidos, de la mano<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

“Seguimos teniendo<br />

la ilusiónde seguir<br />

muchos años más,<br />

de recorrer nuevos<br />

camino”<br />

La banda de Gernika celebra veinte años en la carretera con un concierto<br />

retrasado (en fin, ya se sabe por qué motivo) al 31 de octubre en el pabellón<br />

Miribilla de Bilbao. Pero nuestra charla sobre ello no podía quedar pendiente.<br />

del productor Santi García.<br />

“Seguimos mirando hacia<br />

adelante, sin lugar a dudas. La<br />

experiencia de grabar el anterior<br />

disco en Texas y además<br />

con un productor (Santi García),<br />

lo cual no lo habíamos<br />

hecho nunca, nos dio un chute<br />

de la hostia. La experiencia<br />

nos moló mucho, así que no<br />

sabemos a día de hoy dónde<br />

y con qué productor vamos<br />

a grabar, pero sabemos que<br />

vamos a volverlo a hacer”,<br />

subraya Salazar.<br />

GATIBU MIRA AHORA AL<br />

PABELLÓN de Miribilla, en<br />

Bilbao, donde el 31 de octubre<br />

llevarán a cabo un concierto<br />

especial para celebrar este<br />

veinte aniversario. “Va a ser<br />

una fiesta para compartirlo<br />

con nuestros seguidores y<br />

seguidoras y también para celebrarlo<br />

nosotros. Como una<br />

especie de ‘¡nos vamos de cena<br />

y vamos a pegarnos un homenaje<br />

por todo lo alto!’. Creemos<br />

que va a ser muy especial<br />

y estamos poniendo todo lo<br />

mejor que tenemos y sabemos<br />

para hacer un concierto inolvidable”.<br />

—XABIER DONCEL<br />

PERDÓNENME EL CHISTE, pero hoy Santi Real de<br />

Asúa es más Inquilino (recuerden, formó parte de El<br />

Inquilino Comunista) que nunca. En pleno confinamiento<br />

contactamos con el cantante y compositor<br />

de Basurita para charlar sobre psicología y psiquiatría, tiempos<br />

pasados imaginados, plagios involuntarios y, ya de paso,<br />

sobre su segundo trabajo. “Me gustan tus observaciones y<br />

enfoque de los temas… Trasiegos de la edad, conciencia varada<br />

en la juventud… Toco con un psiquiatra y un psicólogo<br />

y no me sacan nada de esto…”, me confiesa Santi, ante una<br />

batería de preguntas online que buscan la doble lectura. El<br />

Gran Feliz ha matizado detalles de su primer álbum para<br />

progresar hacia unas canciones cohesionadas y llenas de<br />

chispa, donde la simplicidad se hace virtud. Incluso tienen<br />

tiempo para despistar, de manera involuntaria, eso sí. “El<br />

tema homónimo no es ninguna revisión. Cuando le presente<br />

el disco al sello me comentaron que la canción recordaba<br />

a una de Weezer. No les controlo mucho, de hecho llegué a<br />

esas notas desde otras ... pura casualidad, en este caso”. Esa<br />

cohesión de la que hablábamos, imagino que debe tener un<br />

porqué. Este disco se ha grabado por los cinco miembros en<br />

el estudio de Paco Loco en Puerto de Santa María, lo que desde<br />

luego le da mucha más uniformidad y similitud a todo.<br />

Alicia, el tema instrumental que está a mitad del disco. ¿Es<br />

una manera de hacer reposar el elepé, que haga descansar al<br />

oyente? “Me gusta la idea de meter temas instrumentales en<br />

los álbumes, dan un respiro a las voces y letras. En este caso<br />

el que este en medio es más circunstancial, en el vinilo cambiaremos<br />

el orden”. En definitiva, el tema predominante son<br />

las mujeres y el paso del tiempo. ¿Es la nostalgia un cliché<br />

que siempre funciona en las canciones? “Pienso que todo lo<br />

que esté bien interpretado puede funcionar bien, y la nostalgia<br />

desde luego que lo puede hacer. Pero no me había planteado<br />

la nostalgia como una cuestión relevante”. Imagino<br />

que tras esta crisis sanitaria, como todo el mundo, estaréis<br />

pensando en cómo lanzar y visibilizar el trabajo. ¿qué planes<br />

tenéis? “El disco estaba previsto para el 17 de abril y pasa al<br />

29 de mayo. En principio parece que el single El Gran Feliz<br />

estará ya estrenado a finales de marzo. Me parece que es un<br />

disco magnífico y me encantaría que nos diese algo de visibilidad<br />

que nos facilite presentarlo en directo”. —ÁLVARO FIERRO<br />

“Me gusta la idea de meter<br />

temas instrumentales<br />

en los álbumes”<br />

abril <strong>2020</strong> #61<br />

FOTO: ARCHIVO


MONDOSUR<br />

CHENCHO FERNÁNDEZ FOTO: ÁLVARO SOTO<br />

Miguel Rivera<br />

“He sentido la necesidad<br />

personal de salir del<br />

formato canción”<br />

“Cuando lo local se hace<br />

canción pasa a ser<br />

universal”<br />

Al terminar la entrevista con Chencho Fernández cae uno en la cuenta de<br />

que hemos hablado poco de su último trabajo Baladas de plata (Warner,<br />

<strong>2020</strong>). Será porque el sevillano es tan honesto con sus canciones que<br />

cualquier charla rápidamente te pone en el contexto de su obra. También<br />

porque su música goza de la universalidad y a la vez, del rincón más<br />

inaccesible de un autor atemporal.<br />

HA TARDADO CHENCHO FERNÁN-<br />

DEZ SEIS AÑOS en volver a darnos<br />

una nueva entrega de poesía hecha<br />

música. El sevillano, con vidas anteriores<br />

en los míticos Sick Buzos o las provocativas<br />

muñecas de la calle Feria, da por fin relevo<br />

a su rotundo Dadá estuvo aquí. Quizás lo que<br />

menos importe sea el tiempo transcurrido tras<br />

comprobar que Fernández no para de crecer y<br />

forjarse una personalidad rocosa y con aristas<br />

más allá de nombres y disciplinas “Es que esa<br />

condición poliédrica se da en muchos individuos,<br />

sean artistas o no. Uno va reconociendo<br />

poco a poco su propia sensibilidad. En mi caso<br />

prima la música, el cine y la literatura. Nos<br />

deleitamos con cosas, con nuestros gustos.<br />

Después viene ya el proceso de aprender a expresar<br />

la propia sensibilidad que antes te decía.<br />

Yo siempre intento hacerlo de la manera más<br />

sincera posible. Y desde fuera comprendo que<br />

el trabajo se pueda prestar a interpretaciones<br />

varias. Yo lo que no hago es calcular el peso de<br />

artistas en mis canciones pero es totalmente<br />

natural que se filtren cosas de ellos. Si se ven<br />

mis influencias me gusta que se me vea a mí, no<br />

ser una simple némesis”. Ecos a Lou Reed en La<br />

fosa de Las Marianas o sensualidad y picardía<br />

declarada a lo Gainsbourg en Te quiero sin querer.<br />

El oyente es libre de buscar y encontrar en<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

Chencho<br />

Fernández<br />

Sucedió aquí<br />

historias donde las vivencias, puras o diluidas,<br />

subyacen llenas de lírica. “Tengo un elemento<br />

confesional en mucha de mis letras pero tampoco<br />

me gusta que mis discos sean un diario. Yo<br />

entiendo el arte y la poesía sin ser lineal ni directa.<br />

Puedo inspirarme en mis vivencias, pero<br />

detrás de ellas, siempre busco una creación. La<br />

realidad es poliédrica y puede revestirse de muchas<br />

formas.” Es esa realidad, con grandes dosis<br />

de realismo épico y algunas gotas de costumbrismo<br />

ecléctico, una de las mayores virtudes<br />

de Baladas de plata, un disco donde Jordi Gil<br />

vuelve a estar los mandos, además de esa otra<br />

Sevilla reconocible y muy presente entre acordes,<br />

arreglos orquestales y sobresaltos eléctricos.<br />

“Al aprender y comprender el inglés desde<br />

muy pequeño me di cuenta que en gente como<br />

Dylan estaba muy presente lo local, la historia<br />

de sus ciudades. Y claro, cuando lo local se hace<br />

canción o poesía, ya pasa a ser de todos, se convierte<br />

en universal. Así que veo natural hablar<br />

de Sevilla en algunas de mis canciones.” Ahora<br />

solo queda esperar la llegada de tiempos mejores<br />

y que estas historias cojan vida en directo,<br />

transmitiéndose en cada rincón, como antaño.<br />

Y es que su creador tiene mucho de juglar, de<br />

ser de mundo que, mientras siga viviendo una o<br />

mil vidas, tendrá una balada de plata guardada<br />

en la recámara. —ROJAS ARQUELLADAS<br />

Sistemas Binarios es el debut literario de<br />

Miguel Rivera. El músico sevillano desarrolla la<br />

poética de Maga y se destapa como un excelente<br />

constructor de relatos. Prosa y verso, unos y<br />

ceros, realidad y ficción, dualidades que como las<br />

relaciones humanas tiene un lenguaje que Miguel<br />

domina con precisión matemática.<br />

EN MI ÚLTIMA CON-<br />

VERSACIÓN CON<br />

MIGUEL RIVERA<br />

hablamos de la posibilidad<br />

de escribir para otros.<br />

Él no lo descartó, ni tampoco<br />

sumergir su libreta en el océano<br />

literario. Liberar ese filón<br />

poético del puro oficio musical<br />

era el reto. “A lo largo de mi<br />

carrera como letrista he sentido<br />

la necesidad personal de<br />

salir del formato canción cada<br />

cierto tiempo, como ejercicio”.<br />

Un salto horizontal, ese que<br />

daba título al último disco de<br />

Maga, y que no era otra cosa<br />

que ensanchar el espacio de su<br />

poesía, y de su talento creativo.<br />

“En los poemas, que es lo más<br />

parecido a una letra que se puede<br />

encontrar en este libro, las<br />

estructuras de los versos son<br />

más libres, anárquicas a veces,<br />

sin la búsqueda de la repetición<br />

de un estribillo, aunque sí preñados<br />

de musicalidad y ritmo”<br />

Efectivamente, tanto sus poemas<br />

como sus relatos no están<br />

exentos de ese ritmo y esa sonoridad<br />

marca de la casa. Pero esa<br />

es la forma. El fondo es mucho<br />

más revelador o por lo menos<br />

este ejercicio nos ha llevado a<br />

descubrir aquello oculto tras<br />

las guitarras. “Sí, el libro tiene<br />

un carácter confesional, es una<br />

exposición desinhibida, a mi<br />

manera, de las propias vísceras.<br />

Hay una base en la que se<br />

cimienta la creación de estos<br />

textos: partir de un sentimiento,<br />

un hecho, un recuerdo que<br />

me diera pudor contar abiertamente”.<br />

Todas las posibilidades<br />

de mi es uno de los relatos, y<br />

estos, porque la poesía de Miguel<br />

ya la conocíamos, son el<br />

gran descubrimiento. “Aquí es<br />

donde me alejo más del Miguel<br />

letrista de Maga. Concebir escenarios,<br />

situaciones y personajes<br />

que cobran vida propia —sí, es<br />

un tópico, pero hasta que no lo<br />

vives no eres consciente de que<br />

es un tópico veraz—, que toman<br />

el mando de la situación y te hacen<br />

escribir sobre ellos como si<br />

estuvieran pidiéndote hacerles<br />

un traje a medida, ha sido una<br />

de las fases más gratificantes y<br />

divertidas del proceso de gestación<br />

de Sistemas Binarios”.<br />

Como un abril en Chernóbil,<br />

es uno de esos disfrutes, fíjense<br />

qué paradoja. Nada más lejos<br />

que la realidad.<br />

—ARTURO GARCÍA<br />

abril <strong>2020</strong> #63<br />

MIGUEL RIVERA. FOTO: MIGUEL JIMÉNEZ


AGÈNCIA D’ESTRATÈGIA<br />

AETIB<br />

TURÍSTICA ILLES BALEARS


MONDOARAGÓN<br />

In Materia Tonterías<br />

las justas<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

El Verbo Odiado<br />

Paisajes antagónicos<br />

Sin lugar a dudas 2018 fue un gran año para la<br />

formación de Jorge, Juan Ramón, Pepe, Adrián<br />

y Jorge. Editaron de la mano de Subterfuge<br />

‘Tú ganas’, un disco que ha supuesto su paso<br />

definitivo al ámbito estatal. Ahora buscan<br />

la consolidación con Nada que celebrar<br />

repitiendo sello pero no paisajes sonoros.<br />

“Este es un trabajo en el que las<br />

protagonistas son las canciones,<br />

que recoge muy bien nuestro<br />

camino y pone las bases de nuestro<br />

sonido actual y del futuro”<br />

Se lo toman muy en serio. Han grabado buena parte<br />

de su nuevo disco, Infinito Tripular, en PKO.<br />

Ralph Killhertz se ha encargado de la producción.<br />

Óscar Gómez, Fernando Muñoz, Ángel Del Castillo y<br />

Javier Mateo comienzan etapa apostando alto.<br />

Ibais a tocar el pasado<br />

21 de marzo en Oasis de<br />

Zaragoza. La crisis del<br />

Covid-19 no lo ha permitido.<br />

No obstante habéis mantenido<br />

la salida de Infinito<br />

Tripular ¿Se os ha pasado por<br />

la cabeza retrasar la fecha de<br />

salida del álbum?<br />

(Óscar) Esta pandemia nos ha<br />

trastocado muchísimo todo lo<br />

que era el plan de lanzamiento,<br />

la presentación en Zaragoza, la<br />

siguiente semana en Madrid y<br />

otros eventos. Tuvimos nuestro<br />

debate, pero al final se impuso<br />

el ponernos en la piel de nuestros<br />

seguidores ¡Qué mejor<br />

para pasar este confinamiento<br />

que un nuevo disco para escuchar!<br />

También era una forma<br />

de pensar que en algo no nos<br />

ganaba el virus.<br />

—En el disco escuchamos<br />

muchos registros, temas<br />

muy introspectivos y otros<br />

con mucha potencia. Ni más<br />

ni menos que el resultado<br />

de una larga carrera. Toda<br />

plasmada en ocho canciones<br />

¿Es un poco jugársela en ocho<br />

cortes?<br />

(O) En lo creativo siempre estás<br />

expuesto y te la estás jugando:<br />

una canción, un acorde, una<br />

nota, un sonido… todo son<br />

decisiones. Infinito Tripular es<br />

nuestro primer disco para el<br />

gran público. Este es un trabajo<br />

en el que las protagonistas son<br />

las canciones, que recoge muy<br />

bien nuestro camino y pone las<br />

bases de nuestro sonido actual<br />

y del futuro.<br />

—¿Cómo ha sido trabajar ni<br />

más ni menos que ocho temas<br />

con Ralph Killhertz? No es la<br />

primera vez que hacéis cosas<br />

juntos pero ahora la cosa ha<br />

ido más en serio que nunca.<br />

(O) Teníamos un grupo de<br />

canciones elegido y nadie<br />

mejor que él para ayudarnos<br />

a llevarlas donde queríamos.<br />

Es un maestro y un amigo, una<br />

persona excepcional que sabe<br />

llevarte incluso a lugares incómodos<br />

pero con el oxígeno justo<br />

como para salir victorioso.<br />

—Ha habido más nombres<br />

ilustres implicados.<br />

(J) Como ingeniero tuvimos la<br />

suerte de contar con Nico Tsabertidis<br />

y Alis se encargó de la<br />

mezcla y el mastering. Alis es<br />

uno de los grandes talentos de<br />

este país.<br />

—Habéis currado en PKO<br />

de Madrid. Hablamos de los<br />

estudios más pro del país.<br />

(Ángel) Pues la verdad es que<br />

fue una experiencia increíble.<br />

Un chalet apartado sin distracción<br />

y con uno de los mejores<br />

equipos técnicos. Necesitábamos<br />

un sonido de banda grande.<br />

Pudimos disponer de dos<br />

salas para los amplificadores y<br />

una tercera sala, que era más<br />

grande que mi casa, en la que<br />

estábamos nosotros tocando<br />

junto con la batería. Fueron<br />

tres días de mucho currar, ya<br />

que éramos conscientes de<br />

que teníamos que exprimirnos<br />

a tope. Las jornadas fueron<br />

maratonianas, solo descansando<br />

para comer en el propio<br />

estudio.<br />

—El diseño ha vuelto a ser<br />

cosa de The Fly Design. De<br />

nuevo queda, pues, es casa.<br />

(A) Sí, la verdad ,seguimos<br />

cuidando toda la estética de<br />

la banda y ahí Fer se encarga<br />

de todo. The Fly Design es la<br />

‘marca’ de su trabajo.<br />

—SERGIO FALCES<br />

El nombre, Nada que celebrar, le va como anillo al<br />

dedo al momento actual. Es como una especie de<br />

presagio.<br />

En cierto modo parece una broma pesada. Cuando<br />

decidimos en su momento el título del álbum no podíamos<br />

imaginar de ninguna de las maneras que tendría que desenvolverse<br />

en un entorno y unas circunstancias como las<br />

que ahora tenemos, pero las cartas vienen dadas y hay que<br />

jugarlas. Si hay un tercer disco, por si acaso, lo llamaremos<br />

‘Estamos bien, al menos’.<br />

—La mancha nos dejó ya un buen sabor de boca. Las guitarras<br />

suenan muy bien y cuentan con un gran protagonismo.<br />

Había ganas de escuchar la obra completa.<br />

Nuestra naturaleza es guitarrera, nos resulta extraño imaginar<br />

una canción nuestra que tenga mayor protagonismo de<br />

sintetizadores, pero cualquiera sabe, los caminos son inescrutables,<br />

y donde dije digo...<br />

—Las guitarras son protagonistas, pero también las melodías<br />

y los contrastes. En las letras hay mucho sitio para el<br />

amor, para el desamor, y para la esperanza.<br />

Nos atrae mucho el concepto de picos y valles, los dientes de<br />

sierra y el cambio de paisaje de forma súbita, pero con un<br />

hilo conductor temático y de melodía como tú dices. El amor<br />

siempre ha de estar presente, con su parte de desamor, sin<br />

luz no hay sombra; pero es cierto que este disco habla mucho<br />

de esfuerzo, de superación, y de intentar salir de esta.<br />

Sea ‘esta’ la situación que sea, al menos hay que intentarlo.<br />

—Tú ganas supuso el gran salto a Subterfuge. No sé si os<br />

habéis visto ‘autopresionados’ a la hora de sacar el segundo<br />

disco tras el nivel y la repercusión del anterior.<br />

Para nada. Estas canciones estaban de sobras preparadas y<br />

no hacían nada metidas en un cajón, así que con todo el apoyo<br />

de Subterfuge decidimos dar continuidad a Tú ganas lo<br />

antes posible. Ya que con esa primera referencia habíamos<br />

abierto la puerta, teníamos que lanzar la segunda lo antes<br />

posible para entrar, y en eso estamos, dando el primer paso.<br />

—Vuelve a colaborar Ricardo Lezón, de McEnroe.<br />

Desde el momento en que terminamos Trucos de Memento tuvimos<br />

claro que debía ser cantada por Ricardo. —SERGIO FALCES<br />

“Este disco habla mucho de<br />

esfuerzo, de superación, y de<br />

intentar salir de esta”<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro<br />

abril <strong>2020</strong> #65


LA CASA AZUL<br />

VIVA SUECIA<br />

EL COLUMPIO ASESINO<br />

ELYELLA<br />

JAVIERA MENA<br />

NEUMAN<br />

ORGANIZA<br />

W W W . O J E A N D 0 - F E S T I V A L . E S<br />

PATROCINA<br />

· JUL/<strong>2020</strong><br />

F E S T I V A L<br />

PRODUCE<br />

COLABORAN<br />

DELAPORTE<br />

JOE CREPÚSCULO<br />

GINEBRAS<br />

LA TRINIDAD<br />

WE ARE NOT DL´S<br />

YAHAIRA


67/Mondo<br />

Media<br />

LIBROS<br />

The Clash<br />

Autobiografía<br />

grupal<br />

Libros del<br />

Kultrum<br />

The Clash. Autobiografía grupal<br />

es una obra ya publicada en<br />

nuestro país en 2008 por Global<br />

Rhythm Press en un formato más<br />

lujoso. Aunque más austera, esta<br />

nueva edición no pierde interés.<br />

Obra trazada a partir de las declaraciones<br />

de los propios Strummer,<br />

Jones, Simonon y Headon, sigue<br />

resultando un relato fundamental<br />

para entender la formación,<br />

evolución y final de una de las<br />

bandas más imprescindibles e<br />

influyentes de todos los tiempos.<br />

—ORIOL RODRÍGUEZ<br />

Es indudable –el tiempo lo ha demostrado–<br />

que Deseo carnal de<br />

Alaska y Dinarama es uno de los<br />

grandes discos de la música pop<br />

en castellano, pero Gendre consigue<br />

que, además, descubramos<br />

los motivos por los que lo es. Entrevistando<br />

a músicos diversos<br />

y periodistas, Gendre descubre<br />

las claves de un álbum que marcó<br />

una época y que supuso la cima<br />

creativa de todos los implicados<br />

en él. —MARTÍ VILADOT<br />

8<br />

Deseo<br />

carnal<br />

Marcos<br />

Gendre<br />

Efe Eme<br />

8<br />

LIBROS<br />

Mathias Malzieu<br />

Letras y música<br />

Las sirenas han existido<br />

en las leyendas de todas<br />

las clases: monstruosas,<br />

bellísimas, melancólicas,<br />

taimadas, hambrientas,<br />

enamoradas, sabias, lúbricas,<br />

aterradoras, encantadoras,<br />

acuáticas y aéreas. Pocos<br />

seres legendarios han sido<br />

retratadas de manera tan<br />

distinta a lo largo de la<br />

historia. Ahora se suma la<br />

visión del músico y escritor<br />

Mathias Malzieu en Una<br />

sirena en París (Reservoir<br />

Books, 20), la nueva novela<br />

del exitoso autor francés.<br />

Qué representan las sirenas?<br />

¿Es quizá una llamada al<br />

placer ligada a la seducción<br />

femenina, el espejismo encantador,<br />

la atracción fatal, la mujer<br />

regresiva que arrastra al desenfreno<br />

al hombre —a su vez ansioso de ser<br />

seducido—, una cuestión universal?<br />

¿O más bien de aventura, de riesgo,<br />

de intento de reconciliación con uno<br />

mismo? El escritor francés Mathias<br />

Malzieu (1974) intenta responder<br />

estas cuestiones rescatando el mito<br />

griego, transportándolo a un bohemio<br />

París en Una sirena en París.<br />

—¿Qué relación existe entre el<br />

personaje Gaspar, músico de Una<br />

sirena en París y su mismo autor,<br />

cantante de la banda pop Dionysos,<br />

que es todo un referente en Francia?<br />

Ambos comparten su pasión hacia<br />

la música, ¿a qué es debida esta conexión?<br />

Mantengo un triángulo en mi proceso<br />

creativo por el cual, con mi música y<br />

los personajes, formo un entramado<br />

“En cualquier proceso creativo,<br />

lo que está en juego es siempre<br />

el fracaso”<br />

de historia y realidad. De hecho, en el<br />

álbum de mi banda, Dionysos, están<br />

las letras de las canciones que supuestamente<br />

escribe el personaje durante<br />

la novela, pero también mucho<br />

antes de empezarla. Es una relación<br />

que mezcla realidad, música y ficción.<br />

—¿Qué representa esta fábula<br />

para Malzieu? ¿Qué pretendes<br />

transmitir?<br />

Sobre todo la historia de volver a recuperarse<br />

y ser uno mismo. Cuando<br />

alguien está traumatizado, ya sea por<br />

un problema amoroso o un duelo,<br />

hay un momento de recogimiento<br />

donde nos transformamos. De hecho,<br />

este libro va del valor de volver a empezar.<br />

Gaspar le dice a Lula, la sirena,<br />

en la novela, que es un creador, un<br />

soñador, pero también, un enamorado.<br />

En el amor, toda la creatividad,<br />

todo lo que hay alrededor, al final, no<br />

tienen tanta importancia. Al principio<br />

del libro, Gaspar cree que no se<br />

va a volver a enamorar nunca más, y<br />

sin embargo, aún a riesgo de su vida,<br />

se enamora, hasta recuperarse a él<br />

mismo. Y Lula, que hace milenios que<br />

no se había enamorado, comprende<br />

con Gaspar que puede volver a amar<br />

de nuevo.<br />

—¿O arriesgas o mueres?<br />

Hay que arriesgar, hay que arriesgarse<br />

a abrirse y a enamorarse, y todo<br />

el mundo, con ese riesgo, volverá a<br />

sí mismo, a su corazón original. Este<br />

libro, al final, es una versión extrema<br />

de lo que yo propongo, que al final, no<br />

deja de ser otra cosa que la realidad.<br />

—El libro es también una reivindicación<br />

de los tiempos paradójicos que<br />

vivimos, puesto que hay cierto cariño<br />

en perderse, pero también, en<br />

reencontrarse. ¿Qué ha significado<br />

para Malzieu escribir este libro en<br />

un contexto tan magmático e imprevisible<br />

como el actual?<br />

No es tanto la voluntad de perderse<br />

como el hecho de reivindicar el espíritu<br />

aventurero. La base de cualquier<br />

historia es un recorrido que parte de<br />

un punto A a un punto B. Es verdad<br />

que en medio de estos dos puntos hay<br />

colisiones y dificultades, pero no se<br />

trata tanto de perderse -inherente<br />

a toda aventura-, sino más bien, de<br />

cómo encontrarse. En cualquier proceso<br />

creativo, lo que está en juego es<br />

siempre el fracaso. —ALEX SERRANO<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

Una sirena<br />

en París<br />

Mathias Malzieu<br />

Reservoir<br />

Books, 20<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro abril <strong>2020</strong> #67


CÓMICS<br />

La balada<br />

del norte 3<br />

Alfonso Zapico<br />

Astiberri<br />

8<br />

LIBROS<br />

Toteking<br />

Historia de un confinamiento<br />

“¿Quieres unas Jordan?<br />

Pues léete Pedro Páramo<br />

de Juan Rulfo”<br />

Continúa el asturiano Alfonso<br />

Zapico modelando una de las grandes<br />

obras ambientadas en tiempos<br />

de la Guerra Civil que ha dado el<br />

cómic español. Sus protagonistas<br />

son víctimas de sus acciones y<br />

de sus errores, intentando asumir<br />

como pueden sus consecuencias<br />

y sus contradicciones. Ahí está<br />

Apolonio intentando luchar por<br />

su visión de la justicia en una<br />

revolución que ha traído un odio<br />

desmesurado que no toma prisioneros.<br />

—JOAN S. LUNA<br />

Rasputín, el<br />

patriota<br />

Junji Ito/Takashi<br />

Nagasaki<br />

ECC Cómics<br />

Si con su versión del clásico Indigno<br />

de ser humano de Osamu<br />

Dazai, Junji Ito ya demostró sus<br />

capacidades para enfrentarse a<br />

textos literarios sin perder personalidad,<br />

ahora queda sobradamente<br />

claro que no hay aguas en las<br />

que no pueda sumergirse. Junto al<br />

guionista Takashi Nagasaki adapta<br />

esta historia de intrigas políticas<br />

y conspiraciones diplomáticas<br />

cuyo único pero es resultar<br />

algo reiterativa. —ERNESTO BRUNO<br />

7<br />

Devastación<br />

Julia Gfrörer<br />

Alpha Decay<br />

El nombre ya nos advierte. Devastación<br />

es un cómic breve, pero<br />

inquietante y crudo como la historia<br />

que narra. La estadounidense<br />

Julia Gfrörer llega a España con<br />

una obra tremenda que, tomando<br />

como eje a su protagonista femenina,<br />

nos golpea página tras página,<br />

rememorando unos tiempos<br />

en los que la vida era complicada<br />

y enfrentarse a ella requería de<br />

máxima fuerza de voluntad y espíritu<br />

de supervivencia. —J.S. L.<br />

8<br />

Figura fundamental para<br />

cartografiar el mapa del<br />

hip hop estatal, Toteking<br />

acaba de debutar en el<br />

mundo de la literatura con<br />

Búnker. Memorias de<br />

encierro, rimas y tiburones<br />

blancos (Blackie Books, 20).<br />

Apadrinado por Enrique Vila-<br />

Matas, el rimador sevillano<br />

plasma sobre papel un muy<br />

notable inventario de su<br />

recorrido vital.<br />

EL COVID-19, EL PUTO COVID-19<br />

nos tiene encerrados en casa<br />

y Toteking publica su primer<br />

libro, algo así como una autobiografia<br />

deconstruida titulada Búnker.<br />

Memorias de encierro, rimas y tiburones<br />

blancos. Sí... ¡Joder, el título no podía<br />

ser más apropiado para estas semanas<br />

de confinamiento!. “¡No me había<br />

dado cuenta!”, suelta entre carcajadas al<br />

otro lado del teléfono el rapero sevillano,<br />

tras cancelar su visita a Barcelona.<br />

“¡Ahora mismo se lo comento a la gente<br />

de Blackie Books para que lo utilice en<br />

la campaña de promoción!”. Plantar un<br />

árbol, tener un hijo y escribir un libro.<br />

Ignoro cómo lleva los dos primeros,<br />

pero Manuel González Rodríguez acaba<br />

de cumplir con el más difícil de los tres<br />

objetivos vitales que debe realizar todo<br />

el mundo para que su vida haya tenido<br />

sentido. “Te lo digo sinceramente, sin<br />

querer que estas palabras se entiendan<br />

como una extensión del ego rapero.<br />

Aunque yo sé jugar a ese juego, para<br />

nada lo es. Esta vez creo de corazón que<br />

el libro está guapo. Es un ejercicio de<br />

honestidad y de estilo. Creo que combina<br />

ambas cosas. Seguí el buen consejo<br />

que me dio mi amigo Vila-Matas”.<br />

ENRIQUE VILA-MATAS ES UN PER-<br />

SONAJE FUNDAMENTAL en esta historia.<br />

Intuyendo el talento literario de uno<br />

de nuestros más ilustres rimadores, el<br />

escritor barcelonés le animó a sentarse<br />

frente al ordenador y ponerse a teclear.<br />

“Me pasó una cita de Hemingway súper<br />

bonita. Dice algo así como ‘siempre<br />

has escrito antes y también escribirás<br />

ahora. Todo lo que tienes que hacer es<br />

escribir una oración verdadera. Escribe<br />

la oración más verdadera que sepas…<br />

y luego continúa desde allí’. Ese fue el<br />

consejo que me dio y que yo seguí. En el<br />

libro hay dos motores muy importantes,<br />

que además comparten universos<br />

similares: Enrique Vila-Matas y mi pa-<br />

dre”. Rememora Toteking que su padre<br />

fue el que le enseñó a amar la literatura<br />

a través de pequeños juegos: “¿Quieres<br />

unas Jordan? Pues léete Pedro Páramo<br />

de Juan Rulfo. ¿Quieres veinte pavos<br />

para salir a la calle? Antes léete el Babelia”.<br />

“Mi padre era muy guay. Supo acercarme<br />

de una manera muy inteligente,<br />

sin ningún tipo de exigencia ni adoctrinamiento,<br />

a la literatura”.<br />

BÚNKER ES UNA BIOGRAFÍA<br />

poco convencional, porque no sigue<br />

una línea cronológica. Relato vital en<br />

primera persona que por momentos<br />

también se asemeja a un dietario. “Es<br />

un formato híbrido, sí”, admite esta<br />

figura fundamental de nuestro hip hop.<br />

Explica que intentó huir a toda costa de<br />

los convencionalismos porque no quería<br />

escribir un libro que pudiera hacer<br />

toda persona más o menos conocida o<br />

popular valiéndose del simple hecho de<br />

serlo. “Para conseguirlo intenté que en<br />

todo momento pareciera que se trataba<br />

de un relato de ficción en el que pudiéramos<br />

eliminar el nombre de Tote y<br />

substituirlo por Daniel, Miguel, Marcos,<br />

Roberto o José”. También es un ejercicio<br />

de búsqueda de sí mismo. Auto<br />

examen que Toteking describe como un<br />

viaje. “Lo que rompe todo es la muerte<br />

de mi padre. A partir de ahí inicio una<br />

travesía por mis recuerdos. Ese fue el<br />

momento en que puse todo en perspectiva<br />

y eché la vista atrás: se había ido<br />

mi padre pero mañana me podía ir yo”.<br />

—ORIOL RODRÍGUEZ<br />

R<br />

Más en www.mondosonoro.com<br />

Búnker. Memorias<br />

de encierro, rimas y<br />

tiburones blancos<br />

Toteking<br />

Blackie Books<br />

FOTO: ARCHIVO<br />

#68 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


70/Mondo<br />

Conexiones<br />

LEVI’S LEVI’S HAUS<br />

MIAMI<br />

EDP EDP Live Bands<br />

La compañía energética EDP anunció el pasado mes de marzo la<br />

tercera edición del concurso EDP Live Bands. Desde su puesta en<br />

marcha en 2014, EDP ha impulsado la música de más de 8.300 grupos,<br />

600 en España, proyectando su carrera a nivel nacional e internacional.<br />

El concurso está destinado a grupos de todos los géneros<br />

musicales, siempre y cuando no mantengan vínculos ni contratos<br />

comerciales con sellos. Aquellos que quieran participar deberán<br />

presentar un tema inédito e inscribirse en la web del concurso<br />

antes del 20 de abril. Los inscritos que hayan cumplido todos los<br />

requisitos se someterán a las votaciones populares y las bandas<br />

más votadas de esta fase pasarán a la semifinal. El ganador, que se<br />

decidirá en una final en directo, tendrá la oportunidad de actuar<br />

en directo en NOS Alive <strong>2020</strong> de Portugal y grabar su primer álbum<br />

igual que hicieron los ganadores del año pasado, Beluga. Web de<br />

inscripción: https://edplivebands.edp.com/espana<br />

La nueva Levi’s Haus en<br />

Miami fue el escenario<br />

para la presentación del<br />

nuevo Levi’s Chino XX<br />

donde también tuvo lugar<br />

un concierto del artista<br />

Khalid. Además de celebrities<br />

locales de Miami, también<br />

acudieron el artista<br />

Recycled J y la estilista<br />

Ana Sotillo. Esta primavera<br />

la marca de denim presentará<br />

esta nueva colección<br />

de pantalones estilo chino<br />

para hombre, que trata de<br />

interpretar el fit clásico de<br />

un chino con un estilo más<br />

juvenil y contemporáneo.<br />

Alien Tango Tik Tok<br />

El artista murciando afincado en Londres Alien Tango comenzó a<br />

finales de febrero a publicar canciones exclusivamente para Tik<br />

Tok, la red social de moda. Investigando las nuevas formas de consumo<br />

de la música, decidió lanzar el primer álbum de temas de Tik<br />

Tok subiendo cada día un tema y el artista lo ha conseguido. Desde<br />

que empezó, ha lanzado un EP, Friends! (Alien Tango/Ground Control,<br />

<strong>2020</strong>) y un álbum compuesto por quince jingles que rondan los<br />

quince segundos de duración, Blink Pop, Vol.1 (Alien Tango/Ground<br />

Control, <strong>2020</strong>). El artista parece haberle cogido el gusto a la red social<br />

en la que ya cuenta con más de cuarenta y cinco mil seguidores<br />

y casi un total de seiscientos cincuenta y siete mil me gustas. Echa<br />

un vistazo a su perfil: https://tikitoks.com/@alientango<br />

MUSIC FINGERS<br />

Spotify Radar España real gracias a tu tecnología<br />

Pedro Bernardo Siempre Verde <br />

¡Ni un incendio más!<br />

La plataforma de audio en streaming Spotify lanzaba el pasado<br />

mes de marzo Radar España. Se trata de un programa para apoyar el<br />

talento emergente de nuestro país. Este proyecto forma parte de RA-<br />

DAR, el programa a nivel global de artistas emergentes de Spotify<br />

que se pondrá en marcha en más de cincuenta países. La plataforma<br />

dará a conocer a los oyentes la historia y esencia de los artistas<br />

seleccionados, tanto dentro como fuera de la plataforma. Lo hará a<br />

través de sus canales, playlist, redes sociales y a través de contenido<br />

exclusivo y original. También realizará un plan de marketing<br />

personalizado para cada artista. En el caso de España, el proyecto<br />

ha arrancado con un total de diez artistas: Aleesha, Delaporte, Derby<br />

Motoreta’s Burrito Kahimba, Deva, Dora, El Greco, Guitarricadelafuente,<br />

María José Llergo, Morad y Paranoid 1966. Puedes escuchar<br />

la playlist de Radar España aquí: https://open.spotify.com/playlist<br />

/37i9dQZF1DX2KWq7Xwva8j?si=KwaFVwszRlqdGsbX2__WgQ<br />

¿Quién no mueve los dedos<br />

de forma espontánea<br />

cuando escucha música?<br />

Music Fingers transforma<br />

ese movimiento en música<br />

diseñada para invitar a<br />

cualquier persona a que<br />

sienta la música en sus<br />

dedos creando y tocando<br />

sus canciones favoritas. Se<br />

trata de un dispositivo en<br />

forma de dedal con botones<br />

integrados que te permite<br />

tocar diferentes instrumentos<br />

y sonidos sobre<br />

cualquier superficie. Más<br />

información y compra en<br />

https://www.kickstarter.<br />

com/projects/music-fingers/music-fingers-playmusic-tapping-along<br />

El pasado mes de junio los vecinos del pueblo abulense Pedro Bernardo<br />

vieron como el fuego volvía a rodearles. Ya lo hizo en los veranos<br />

de 1986 y del 2000, y este verano volvieron a sufrir las consecuencias<br />

del fuego. Como consecuencia de este último fuego, surgió<br />

un movimiento vecinal llamado “Pedro Bernardo Siempre Verde”,<br />

ya que lo que los vecinos han aprendido es que estas desgracias se<br />

combaten uniéndose y trabajando en la limpieza y en la prevención.<br />

Por eso, el 9 de mayo tendrá lugar un concierto benéfico bajo el lema<br />

“Ni un incendio más”, organizado por la locutora de Radio 3 Virginia<br />

Díaz. El cartel cuenta con nombres como Miss Caffeina, Second,<br />

Zahara o Mikel Erentxun entre otros. Todos los conciertos serán en<br />

formato acústico y las entradas están a la venta en Wegow por 30€.<br />

Más información en: http://www.pbsiempreverde.org/<br />

#70 abril <strong>2020</strong> mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


Edita Sister Sonic, S.L.<br />

C/ Escalinata, 3 28013 Madrid<br />

T. 915 400 055<br />

C/ Llull, 57-61 6º6ª 08005 Barcelona<br />

T. 933 011 200<br />

mondo@mondosonoro.com<br />

Coordinador General<br />

Sergi Marqués<br />

sergio@mondosonoro.com<br />

Coordinador Editorial<br />

Jose Macarro<br />

jose@mondosonoro.com<br />

RETROVISOR.<br />

PUBLICIDAD<br />

Director Comercial: Dani López<br />

dani@mondosonoro.com, T. 687 914 719<br />

Coordinador Publicidad: David Morell<br />

david@mondosonoro.com, T. 607 366 693<br />

Publicidad Madrid: Víctor Valero<br />

victor@mondosonoro.com, T. 671 084 191<br />

Elisa Serrano elisa@mondosonoro.com<br />

Publicidad Catalunya: David Morell<br />

david@mondosonoro.com, T. 607 366 693<br />

Administración y Contabilidad<br />

Vanessa Garza<br />

vanessa@mondosonoro.com<br />

REDACCIÓN<br />

Redactor Jefe: Joan S. Luna<br />

luna@mondosonoro.com<br />

Madrid : Luis J. Menéndez<br />

ljmenendez@mondosonoro.com<br />

Catalunya: Darío García Coto<br />

dario@mondosonoro.com<br />

Diseño : Errea Comunicación<br />

Andrew Weatherall<br />

Londres, Reino Unido (1963-<strong>2020</strong>)<br />

Curtido en el post-punk de los<br />

primeros ochenta, el cambio<br />

de década consagró a Andrew<br />

Weatherall como figura de<br />

referencia para entender<br />

la evolución de la escena<br />

independiente en el Reino Unido,<br />

convirtiéndose en imprescindible<br />

bisagra entre el rock y la<br />

electrónica de baile.<br />

Fallecido por una embolia pulmonar<br />

el pasado 17 de febrero,<br />

consumió todas las etapas de<br />

la vieja escuela. Primero, un<br />

fanzine a la antigua usanza (Boy’s Own),<br />

reuniendo fútbol, contracultura y artículos<br />

sobre el boom del acid house. De ahí<br />

pasó a estrenarse como DJ en el Shoom,<br />

mítico club londinense donde descolló<br />

con el eclecticismo que siempre le acompañaría.<br />

No faltaron raves que marcaron<br />

época; tampoco el nacimiento de Bocca<br />

Juniors (acompañado por Pete Heller,<br />

Hugo Nicolson y Terry Farley), proyecto<br />

de corto recorrido, pero que dejó huella<br />

con Raise, al más puro estilo ‘balearic’,<br />

ni un sello en el que dieron sus primeros<br />

pasos Underworld, X-Press 2 o The Chemical<br />

Brothers.<br />

El gran punto de inflexión hay que<br />

buscarlo en su remezcla, mano a mano<br />

con Paul Oakenfold, del Hallelujah de<br />

Happy Mondays, y sobre todo en la reconversión<br />

de un medio tiempo tristón de<br />

Primal Scream en la excitante Loaded,<br />

abriendo la puerta a que Weatherall se<br />

pusiera a los mandos de Screamadelica<br />

(91). Después, su catálogo de remixes fue<br />

engordando de forma ininterrumpida<br />

con temas de nombres tan diversos como<br />

New Order, My Bloody Valentine (imprescindible<br />

el de Spoon), James, Saint<br />

Etienne, Ricardo Villalobos, Lali Puna,<br />

Siouxsie, Grinderman o los High Flying<br />

Birds de Noel Gallagher, dando muestra<br />

de una enciclopédica versatilidad que<br />

también reprodujo como productor de<br />

varios cortes de One Dove, del debut<br />

de Beth Orton (Trailer Park, 96) o, más<br />

adelante, del enorme Tarot Sport (09) de<br />

Fuck Buttons, tendiendo puentes ya no<br />

sólo entre rock y electrónica, sino entre<br />

dos generaciones.<br />

—ENRIQUE PEÑAS<br />

De espadas y espadachines<br />

La inquietud constante de Lord<br />

Sabre (uno de sus muchos alias) le<br />

llevó a poner en marcha decenas<br />

de proyectos: unos de vida efímera,<br />

otros de más largo alcance, como The<br />

Sabres Of Paradise –con una joya<br />

atemporal como Sabresonic (93)– o<br />

Two Lone Swordsmen, acompañado<br />

por Keith Tenniswood. Más cerca, The<br />

Asphodells -con el hipnótico Ruled By<br />

Passion. Destroyed By Lust (12)- o sus<br />

propios discos en solitario, además de<br />

las sesiones maratonianas de A Love<br />

From Outer Space. —E.P.<br />

IMPRESCINDIBLE<br />

Primal<br />

Scream<br />

Screamadelica<br />

(Creation, 91)<br />

Hay algo (o mucho) de ventajista<br />

en esto, pero lo más<br />

fácil es que, sin Andrew<br />

Weatherall, Primal Scream se<br />

hubiesen quedado como un<br />

grupo del montón, atrapados<br />

eternamente en su modo retro.<br />

Su papel en Screamadelica<br />

fue determinante para hacer<br />

de este elástico álbum uno<br />

de los más influyentes de los<br />

últimos treinta años, emparejando<br />

Londres con Ibiza, gospel<br />

con psicodelia, blues con<br />

dub y rock con cultura rave.<br />

La tormenta perfecta para<br />

despedir el segundo verano<br />

del amor. —E.P.<br />

Depósito legal B. 11 809-2013<br />

Impresión Rotimpres<br />

Distribución Tengo Un Trato<br />

www. tengountrato.com<br />

www.mondosonoro.com<br />

Edición Aragón<br />

aragon@mondosonoro.com<br />

Redacción/publicidad:<br />

Sergio Falces, David Chapín<br />

publiaragon@mondosonoro.com<br />

Edición Asturias-Cantabria<br />

Redacción /Publicidad Asturias:<br />

Iván Marcos Tlf. 699 514 503<br />

(asturias@mondosonoro.com)<br />

Redacción /Publicidad Cantabria:<br />

Roberto Silva 696 617 210<br />

(cantabria@mondosonoro.com /<br />

publicantabria@mondosonoro.com)<br />

Edición Comunidad Valenciana<br />

valencia@mondosonoro.com<br />

Redacción /Publicidad:<br />

Liberto Peiró Tlf. 637 447 561<br />

Edición Euskadi/Navarra/La Rioja<br />

zarata@mondosonoro.com Redacción /<br />

Publicidad: Iker Bárbara Tlf. 665 050 639<br />

Edición Galicia-Castilla y León<br />

galicia@mondosonoro.com<br />

castillayleon@mondosonoro.com<br />

Redacción/publicidad:<br />

Nonito Pereira Tlf. 615 914 379<br />

Edición Sur (Andalucía, Extremadura, Murcia)<br />

andalucia@mondosonoro.com<br />

Redacción: Arturo García Publicidad:<br />

Azahara González, Tlf./Fax 699 339 245<br />

COLABORADORES<br />

Textos: Albert Carreras, Alex Jerez, Alfonso<br />

Gil, Arturo García, Carlos Pérez de Ziriza,<br />

David Sabaté, Don Disturbios, Eduardo<br />

Izquierdo, Eduardo Tebar, Enrique Peñas,<br />

Fernando Fuentes , Ignacio Pato, Ignacio<br />

Serrano, J. Batahola, J.C. Peña, Jorge Ramos,<br />

Jorge Obón, Jose Carlos Peña, Joseba Vegas,<br />

Luis Benavides, Marcos Gendre, Marcos<br />

Molinero, María Fuster, Marta Terrasa,<br />

Miguel Amorós, Raquel Pagès, Raúl Julián,<br />

Robert Aniento, Rojas Arquelladas, Sergio<br />

Del Amo, Tomás Crespo, Toni Castarnado,<br />

Yeray S. Iborra<br />

Fotografía: Alfredo Arias, Eduard Tuset,<br />

Gustaff Choos, Hara Amorós, Fernando<br />

Ramírez, Juan Pérez Fajardo, Mariano<br />

Regidor, Montse Galeano,<br />

Nacho Ballesteros<br />

f 192.000 seguidores<br />

t 98.300 seguidores<br />

73.000 seguidores<br />

71.000 seguidores<br />

x 14.300 seguidores<br />

#72 abril <strong>2020</strong><br />

mondosonoro.com — @mondo_sonoro — facebook/mondosonoro


¡Lee y<br />

escucha!<br />

VERSIÓN<br />

DIGITAL<br />

EXPANDIDA<br />

anuario.apmusicales.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!